Quantcast
Channel: El rincón de la desconexión
Viewing all 164 articles
Browse latest View live

EL ÚLTIMO DE LA FILA

$
0
0
El Último de La Fila (1984-1998) fue un grupo musical de pop rock español formado por Manolo García (vocalista) y Quimi Portet (guitarrista) surgido en Barcelona. Ha sido uno de los grupos musicales de más éxito en España durante las décadas de los 80 y de los 90, años en los que desarrollaron siete álbumes musicales y numerosas giras, generalmente en España, aunque también en diversos países de Hispanoamérica.

El Último de La Fila y Manolo García han sido todo un referente en la música española. En un principio la combinación de flamenco pop con el rock-pop que hacía el grupo fue la clave de su éxito. Más tarde, y gracias a las magnificas letras de sus canciones, la fama les fue sonriendo y sus temas comenzaron a ser muy conocidos en el panorama pop español. Muchos fueron los éxitos que cosecharon cuando eran un dúo, ya que Manolo García y Quimi Portet supieron llegar hasta el público más excéntrico y desigual, cada nuevo disco que ponían en el mercado conseguía rápidamente ser Disco de oro en ventas, y en sus conciertos la gente coreaba todos sus temas. Más tarde, y después de su separación ambos músicos siguieron en la misma línea musical, aunque Quimi Portet eligió un estilo más minoritario, principalmente por la limitación lingüística al cantar en catalán, algo que a muchos fans de fuera de Cataluña no les sedujo nada, motivando que las ventas no fueran todo lo que se esperaba de ellas. Sin embargo, la trayectoria de Manolo García en solitario fue todo un éxito, principalmente porque el estilo no había cambiado casi nada al del dúo, siguiendo en la línea del flamenco pop-rock. Tal vez Manolo García haya conseguido su fama debido a su voz tan característica o porque ha sabido rodearse de buenos músicos, el caso es que ha conseguido marcar un nuevo estilo en lo que a la música se refiere en este país, sus letras son coreadas en sus conciertos por miles de personas eufóricas que sienten que están ante un espectáculo sin igual.

Manuel García García-Pérez, conocido como Manolo García (Barcelona, 1955), grabó sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y Los Burros, alcanzó el éxito comercial con El Último de La Fila y actualmente continúa su carrera en solitario. Se caracteriza por un sonido pop rock mestizo con ritmos árabes, aflamencados y melódicos y por sus letras que aúnan poesía, lírica y surrealismo. El artista catalán se ha caracterizado durante toda su carrera por mantener su vida personal muy alejada de su vida pública, por lo que todo lo alejado de lo estrictamente artístico queda fuera del conocimiento popular. No obstante, es conocido su parentesco con la también cantante Carmen García (componente del grupo Carmen), de la que es hermano.

Nacido en Barcelona e hijo de albaceteños (sus padres son originarios de Férez), su infancia estuvo marcada por sus primeros coqueteos artísticos y las vivencias en un barrio de inmigración barcelonés (Poblenou) donde «todos éramos murcianos, andaluces…», en el que se escuchaba sobre todo copla. Desde muy pequeño conoció el mundo del cine donde conoció a su ídolo predilecto Antonio Molina, a Raphael y a Peret. A la temprana edad de 7 años se encontraba realizando performances en la terraza de su hogar, en las que ya combinaba distintos enfoques artísticos mezclando la pintura con desechos industriales como bidones o plásticos y otros elementos de difícil categorización. Todo ello alternado con sus estudios básicos obligatorios. El perfil artístico que primero empezó a manifestar fue su afición a la pintura y la plástica.

A los 14 años aún continuaba experimentando con las posibilidades de las artes plásticas, dedicándose a probar nuevos productos y pegamentos, mediante una formación totalmente autodidacta y con carácter amateur. No fue hasta poco después cuando entró en el mundo laboral como pintor de cuadros al óleo, donde, según Quimi Portet, se convirtió en un especialista en cielos y lagos, debido a que se encargaba de rellenar las zonas azules de los paisajes, generalmente cielos y lagos. Durante esta época Manolo lucía una enorme melena, lo que, unido a su piel morena, en su barrio le sirvió para que le apodasen “El Indio”. También se le conocía por “El Camisetas”, pues llevaba puestas camisetas decoradas por él mismo con Titanlux.

Tras acabar sus estudios básicos, en torno a los 17 años, comenzó a dar tumbos en el mundo laboral, con trabajos como empleado de una empresa metalúrgica, donde ganó un concurso de dibujo organizado por la propia empresa, o botones en una agencia de publicidad, al tiempo que seguía su progresión artística. Buscando su vocación, empezó a trabajar en el estudio de diseño gráfico de dicha empresa publicitaria, y entonces decidió estudiar diseño gráfico, matriculándose en la l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona, donde recibió su primera formación especializada sobre las artes plásticas. A los 21 años, inmerso ya en el mundo de la música, siendo componente de diversas bandas locales, trabajaba como diseñador para casas discográficas dedicadas a la realización de covers (copias piratas) de los LP nacionales de más éxito de mediados de los 70. Durante los seis años de trabajo en dicha discográfica, Manolo García llegó a realizar los diseños de más de 400 carátulas, generalmente de formato cassette. En 1981, al acabar el servicio militar, Manolo García llegó a rodar unas escenas al final de la película, con guion de Francesc BellmuntLa batalla del porro, a la que llegó por casualidad supliendo a un compañero que no pudo asistir al rodaje.

Manolo García comenzó su andadura musical también a muy temprana edad, pasando la mayor parte de su juventud conviviendo entre sus dos principales iniciativas artísticas, la pintura y la música. Pero no fue hasta los 25 años cuando consiguió su primer contrato discográfico. A los 10 años de edad surgieron los primeros intereses acerca del mundo de la música, y en particular del cante, al entrar en el Centre Cultural i Moral del barrio de Poblenou; empezó a destacar por su entrega, llegando a desmayarse en una de las actuaciones. Tras unos años en los que su afición por las artes plásticas eclipsó sus intereses musicales, Manolo decidió comprar su primera batería con ayuda económica familiar. Tras un tiempo de práctica, pasó a formar parte de un conjunto musical llamado Materia Gris, en el cual García era el batería.

Con Materia Gris, Manolo realizó actuaciones durante cuatro años, todas ellas de carácter local dentro de Cataluña, tocando en fiestas patronales, bautizos y demás celebraciones cotidianas. Tocaban canciones de los grupos nacionales de éxito y canciones populares, aunque solían acabar los conciertos tocando temas de grupos clásicos del rock and roll cuando su público empezaba a escasear. En los últimos momentos antes de la desaparición del grupo, cambió su nombre a Satán.

El siguiente conjunto musical en el que residió fue Silma y su Conjunto, grupo en el que siguieron la misma línea de actuaciones que su predecesor, pero fue en éste cuando Manolo empezó a ganar protagonismo como vocalista, ya que Silma, vocalista habitual del grupo, cedía el micrófono para que Manolo García cantara sus primeros temas en directo. Cuando entró de diseñador gráfico de discográficas de dudosa legalidad, consiguió grabar algunos covers de artistas consagrados como Miguel Bosé, la Orquesta MondragónMiguel Ríos o Triana, siendo este último el único al que se tiene acceso. Coversde Triana, presumiblemente de principios de 1980, primer documento sonoro conocido donde se recoge la voz del cantante, está compuesto por 6 canciones de las más populares del grupo, en las que García puso voz y tocó la batería. Sus preferencias musicales por esta época pasaban por el eje del pop-rock catalán, entonces llamado “onda laietana”, el pop-rock extranjero (Blondie, Ultravox), y la “caña” andaluza de Triana, Gualberto, Smash y Lole y Manuel.

A principios de 1980, el músico de origen argentino y residente en España Sergio Makaroff estaba buscando músicos para la grabación de un álbum. Para ello precisaba cuatro músicos (un guitarrista, un bajista, un teclista y un batería). Pronto se encontraría con Manolo García y Esteban Martín (llamado Esteban Hirschfeld cuando decide usar su otro apellido), conocido teclista de origen uruguayo-alemán afincado en Barcelona. Sergio encargó a Manolo y Esteban la tarea de buscar el resto de componentes del grupo, cosa que les resultó harto difícil, ya que no abundaban bajistas disponibles de suficiente calidad en Barcelona. Les acompañó la suerte cuando vieron bajar del metro a Antonio Fidel (Cartagena), un hippie que peregrinaba en busca de una oportunidad, que a pesar de no haber tocado el bajo en su vida accedió a colaborar en el proyecto de Sergio. Para buscar al guitarrista, los componentes ya seleccionados empezaron a probar guitarristas para completar el encargo. Para ello se instalaron en un local, y tras numerosas pruebas se encontraron con Josep Lluís Pérez, guitarrista experimentado que recientemente había abandonado la banda sinfónica Abedul, con la que había incluso grabado un disco; tocando tan solo unas pocas notas consiguió ser elegido por unanimidad. Tras unirse el cuarteto de músicos con Makaroff, comenzaron la grabación del disco que finalmente se llamó Tengo una idea. Manolo tocó la batería e hizo algunos coros en el disco del cantante argentino como se aprecia en canciones como Explorador celeste. Una vez realizado el encargo, los cuatro músicos decidieron probar fortuna uniéndose en calidad de conjunto musical independiente, añadiendo al batería Lluís Visiers para que Manolo García pudiera ser el vocalista del grupo.

Sin todavía un nombre definido, los cinco músicos trabajaron rápidamente dando forma a una buena cantidad de temas propios, y pronto grabaron su primera maqueta, que entregaron a las oficinas de EMI. Con tan sólo dos meses de ensayos obtuvieron su primer contrato discográfico, y al haber sido obtenido en tan poco plazo de tiempo decidieron bautizar su banda como Los Rápidos, nombre que hacía referencia a la rapidez en la consecución de un contrato con EMI-Odeón en sólo dos meses.

En 1980 grabaron su primer y único álbum durante la etapa en la que el grupo se mantuvo unido, que salió a la venta al año siguiente junto con su primer single Amor biodegradable. El disco se quedó con el nombre de Rápidos y contenía 12 canciones de un marcado y sencillo pop-rock, con pocos alardes, de las cuales Manolo García escribió casi todas las letras y algunas de las melodías del álbum; algunas veces intimista como Navaja de papel, y otras como T.V. o Ruta del sur, con un sonido muy parecido al de los grupos punk de la movida madrileña. Es más, su discográfica apostó por ellos como la alternativa catalana a dicha manifestación cultural; sin embargo las cifras de ventas del disco apenas superaron las 2.000 copias.

A pesar de la escasa repercusión en ventas, dieron en torno a 300 conciertos por Cataluña y alrededores, normalmente ante un escaso público. Fue en directo donde el grupo empezó a transgredir, debido al espectáculo que montaban durante sus actuaciones, que iban desde duchas de espuma a romper televisores con un hacha ante el asombrado público, pasando por adornar el escenario con bidones y plásticos. Solían caracterizarse por llevar un embudo en la cabeza que expulsaba humo al ser conectado mediante un tubo de plástico a un generador de vapor. Esa mezcla de concierto musical y happening teatral eran las señas de identidad por las que apostaron y, aunque pequeña, el grupo iba haciéndose con una comunidad de fieles seguidores. Además de conciertos propios, tuvieron su papel como teloneros de grupos como la Orquesta Mondragón (con el cual estuvieron relacionados cierto tiempo) y Ramones. También tuvieron una excéntrica actuación en el programa musical de televisión Musical Express.

En 1981, a mitad de la gira de promoción del disco, y tras el lanzamiento de su segundo single, Ruta del sur, el grupo ya tenía grabada la maqueta que, una vez aceptada, sería su segundo álbum. Sin embargo EMI la terminó rechazando, así como su apoyo al grupo, que se vería pronto abocado a la disolución. No obstante, Los Rápidos continuaron sus actuaciones hasta finales de año.

Quimi Portet (Vic, 1957), por su parte, debutó tocando la guitarra a los 7 años ante su familia, y a los 10 entró en una tuna escolar. Quimi fue monaguillo de un tío suyo, el cura párroco del santuario de Nuria, a cambio de poder esquiar en las pistas cercanas al monasterio junto a los chicos de la federación catalana de esquí. Durante su juventud a Quimi sólo parecía importarle las motos, pero al poco de quedarse sin máquina se dedicó a la música, que era “la segunda cosa que más le gustaba en este mundo”.

Comenzó en 1976 con Kilimanjaro’s, grupo que se dedicaba a actuar en fiestas populares por la comarca de Osona, en el que Quimi tocaba la guitarra junto al vocalista Miquel Faura ‘Edgardo Poliformo’. Después de una veintena de memorables conciertos Kilimanjaro’s se despidieron ante unos miles de enfervorizados anarquistas europeos que se dieron cita en 1976 en las Jornadas Libertarias celebradas en el Parc Güell de Barcelona.

En 1978, Quimi frecuentaba el popular Café Vic, siempre muy animado, cuya parroquia juvenil acostumbraba a cantar habaneras y otros himnos etílicos, lo que acabó derivando en la fundación de la extravagante Coral Vajillas, una agrupación vocal muy desafinada, especializada en la interpretación jocosa de sardanas y otros cantos patrióticos. El mismo año, un grupo de amigos crearon la Orquestra Sémola, una curiosa banda de músicos que se convirtió en circo. También fue miembro numerario del grupo de teatro esperpéntico Traller de Teatre Trilingüe La Troca, que llenaron en ocasiones los patios de butacas de la comarca representando piezas humorísticas. Poco después formó un grupo junto a Toni Coromina llamado Salvans & Presseguer, con el que presentaba sus canciones de protesta futurista en locales menores, como el restaurante Ca la Sila de Granollers, aunque logró una actuación en la famosa Sala Zeleste. En 1979, Portet se enroló en una poderosa banda de hard-rock llamada Meder's junto al vocalista australiano Rodney Logan, además de Josep Simón y Quim Soler. A los pocos meses pasó a llamarse The Dumpers.

Al inicio de 1980, Quimi Portet (vocalista y guitarrista), se unió a Quim Vilaplana ‘Benítez’ (batería) y Luis Marín ‘Noris’ (bajista) para formar la banda de rock Kul de Mandril. Los músicos se conocieron en Vic, y allí fue donde realizaron la mayoría de sus actuaciones, aunque también realizaron algunos desplazamientos para actuar en otros lugares, pero siempre dentro de Cataluña. Practicaban un sonido rock animado y progresivo, similar al de las bandas rockeras de los años 60. Las letras del grupo, que cantaban en catalán por regla general, estaban compuestas generalmente por Quimi Portet, y en ellas el cantante y guitarrista catalán dejaba clara su afición al surrealismo y un peculiar sentido del humor.

En una de sus actuaciones, la emisora Radio Pica grabó en formato cassette una colección de sus composiciones grabadas en directo y sin postproducción, que en un futuro podrían haber formado su primer álbum. La grabación salió a la venta en una tirada muy escasa y sin un título específico, aunque generalmente se le ha dado el sobrenombre de Maquetas. Algunos de los temas más destacados eran Nos vemos en el suelo o En aquest bar. La mayoría de los temas son cantados en catalán aunque también hay dos canciones en castellano, Jamón de mono y Jota Catalina.

Quimi resumió el paso por esta amalgama de bandas diciendo, “siempre es mejor un buen grupo con músicos mediocres, que una banda mediocre con buenos músicos”. Durante este tiempo la música sólo le daba para pagarse los vermuts, por lo que Quimi sobrevivió económicamente trabajando de soldador, recolectando patatas junto a Coromina, dirigiendo el peculiar programa de Osona Radio, Manos Arriba (con Massana y Coromina), o repartiendo toallas en una furgoneta por toda España.

Manolo y Quimi se conocieron en el festival Rock de Lluna de Hostalets de Balenyà, en junio de 1981, festival en el que tanto Los Rápidos como Kul de Mandril eran dos de los grupos invitados. Como Manolo estaba buscando un nuevo guitarrista para su grupo, decidieron incorporar a Quimi Portet. Al grupo le gustó la idea de que Quimise uniera a Los Rápidos para sus últimos directos por Cataluña, que no fueron muchos debido a la inminente separación de los componentes por la poca perspectiva de éxito, y para participar en la elaboración de algún hipotético álbum más del grupo. Cuando Quimi aceptó la oferta, Kul de Mandril se quedó sin líder y no tuvo más remedio que disolverse definitivamente.

Tras la retirada del apoyo de la discográfica, los componentes de Los Rápidos pensaron que sería mejor distanciarse y probar suerte en otros proyectos. Esteban Martín pasó a formar parte de los músicos habituales de Gabinete Caligari y perdió totalmente el contacto con el resto de componentes, mientras que Manolo García se marchó al País Vasco para intentar crear una nueva formación musical con la ayuda de Jaime Stinus y José Luis Dufourg, guitarrista y bajista respectivamente de La Orquesta Mondragón, pero no tuvo éxito.

Los demás componentes (incluido Quimi Portet) junto con el batería Jordi Vila (posteriormente batería de Loquillo y Los Trogloditas), que compensaba la escasa participación de Visiers, se quedaron en Barcelona componiendo nuevas canciones, creando un nuevo grupo, tras el regreso de Manolo García. El grupo tuvo que plantearse qué nombre iba a tener. Los componentes sugirieron nombres como Los Pies de PatoLos Hombres Rana, o Los Trogloditas, y finalmente, adoptaron el nombre de Los Burros. De esta manera, el grupo empezó a crear su repertorio de canciones para conseguir un contrato discográfico. Al poco tiempo, Jordi Vila abandonó la formación para formar su propia banda, usando el nombre que en su momento propuso para el grupo: Los Trogloditas, que a su vez poco después se unieron a Loquillo, formando la mítica banda Loquillo y los Trogloditas.

Sin ni siquiera un álbum o un contrato discográfico, el grupo empezó a tocar por locales ante un público muy reducido (en ocasiones eran simplemente familiares), despertando cierta expectación sólo en bares de FolguerolesTorelló y Vic. En las actuaciones en las que disponían de suficiente espacio utilizaron toda la parafernalia que ya les acompañaba en Los Rápidos, como bidones, duchas de espuma, guerras de humos de colores, embudos, telas de plástico, etc., montando un espectáculo paralelo a la actuación musical, que hacía recordar su etapa anterior a sus seguidores, muchos de ellos heredados de entonces. Cantaban canciones de Los Rápidos combinadas con nuevas composiciones y algunos clásicos como Frere Jackes. Una de las nuevas composiciones, Mi novia se llamaba Ramón llevó a la confusión a algunos de sus seguidores, llegando a entender que era un alegato a la homosexualidad de alguno de sus miembros, teniendo Quimi Portet, el autor de la letra, que explicar que simplemente se trataba de una broma literaria.

Tras muchos intentos de encontrar una compañía que les depositara confianza, decidieron autoeditarse con la ayuda de Toni Coromina, y ya sólo quedaba encontrar una compañía que les publicara el trabajo. Con parte del trabajo ya grabado no tuvieron demasiados problemas para conseguir un contrato discográfico, ya que al poco tiempo firmaron con Belter para la grabación de su primer álbum, en 1983, que se llamó Rebuznos de amor; un disco con canciones compuestas casi en exclusiva por Manolo y Quimi que combinaba el estilo sencillo de Los Rápidos con el surrealismo aportado por Quimi. Contenía temas atrevidos como Huesos o la ya mencionada Mi novia se llamaba Ramón, y otros, como Portugal o El faro del fin del mundo, en donde desplegaban un sonido pop-rock más clásico. Además de nuevas composiciones, usaron temas no editados de Los Rápidos, como Conflicto armado, tema muy similar al sonido más rockero de Los Rápidos, o Disneylandia, balada de triste letra. Esta combinación de temas provocó que el disco sonara ecléctico y variado. Pese al éxito que cosecharon de la crítica, las ventas le dieron la espalda, no llegando a los 3.000 ejemplares vendidos.

Para grabar los temas, el grupo utilizó varios estudios, como Pajarería Ibérica (Andorra) y Peluquería Iris (Vic), para las canciones que se autoeditaron con la ayuda de Coromina, pero cuyo resultado final a nivel de técnicas de grabación fue deficiente incluso para la época; como contrapartida, la mayoría fueron grabadas en los Estudios Belter (Barcelona), consiguiendo un nivel sonoro de mejor calidad. Paralelamente, se editó el single Huesos, que empezó a sonar moderadamente en emisoras de radio a nivel nacional, consiguiendo cierta repercusión. También grabaron un videoclip de la canción No puedo más con el que ganaron el premio Acevit de videoclips; finalmente una compañía italiana, RAI, se hizo con los derechos del vídeo. Para grabar el disco, contrataron al batería Quim ‘Benítez’, ex-componente de Kul de Mandril, ya que Jordi Vila abandonó el grupo antes de la grabación, y al bajista Pepe López Jara, ya que Antonio Fidel no estuvo presente en el estudio de grabación.

Vistas las escasas ventas del grupo, Belter pronto les retiró su apoyo. Asimismo, poco después quebró la discográfica Belter, dejando los derechos de las canciones grabadas de Los Burros sin renovar, motivo por el cual se han hecho tantas reediciones del disco por diferentes compañías en los años venideros, como DivucsaPerfil o Arcade Music. Además, dejaron grabadas maquetas que nunca vieron la luz, posiblemente esperando grabar un segundo álbum, pero con el tiempo se fueron filtrando por internet y es posible tener acceso a ellas. Se desconoce la fecha exacta de su grabación, su autoría exacta y los músicos que tomaron parte, pero la calidad tanto sonora como artística de canciones como La lista de los elegidosTelas de araña o Volvamos a los árboles fue notable para unas simples grabaciones. Además algunas de estas canciones fueron la semilla que luego se convertiría en canciones como Insurrección o Zorro veloz de El Último de la Fila.

Tras el poco éxito de su último proyecto, Manolo y Quimi decidieron probar suerte en una nueva formación con la pequeña discográfica PDI, tomando como nombre El Último de la Fila, nombre sacado de una estrofa de una canción de un grupo musical australiano, según los propios componentes. El éxito por fin empezó a sonreirles cuando ganaron el concurso de maquetas de la revista Rock Spezial tocando tan solo dos temas: Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana y A cualquiera puede sucederle, lo que les regalaba un precontrato con la discográfica multinacional Virgin, que posteriormente rechazaron para cumplir su palabra con PDI. Pese a ello, durante esta etapa, de vez en cuando retomaban temas de su etapa en Los Rápidos para los conciertos. Antonio Fidel y Josep Lluís Pérez siguieron colaborando activamente como músicos de estudio y de directo de la nueva formación, mientras que Lluís Visiers no volvió a colaborar tras su breve aportación en Los Burros.

En 1983, Manolo García y Quimi Portet junto a Jaime Gonzalo formaron una pequeña compañía de discos, llamada Discos Kriminales, en la que se dedicaron a producir algunos singles de unos pocos artistas allegados a los fundadores. Editaron singles de Loquillo y Los Trogloditas, y algunos otros grupos de menor importancia como Primero Segunda, además de una gran cantidad de maquetas. Quimi vio la oportunidad de editar un single con un par de canciones de Kul de Mandril. Los componentes se volvieron a juntar para grabar los dos temas en castellano de su repertorio bajo el título Jamón de mono. El single contenía las canciones Jamón de mono y Otra canción de amor. Esta última no era más que el tema Jota Catalina contenido en la grabación en directo, sólo que la canción fue renombrada. Tras esta grabación Kul de Mandril no volvieron a unirse. Sin embargo, al no verle demasiado futuro al negocio, decidieron dar por acabada la empresa. En el transcurso de esta etapa, Manolo García participó en el rodaje de Gritos... a ritmo fuerte del director portugués José María Nunes.

En 1985 publicaron su primer LP: Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, que incluía las dos canciones presentadas en el festival en el que se alzaron con la victoria. Este disco significó un cambio en el concepto musical que venían haciendo hasta ese momento, dándole a su pop-rock unos toques sureños, árabes y flamencos hasta entonces sólo apreciables en la voz de Manolo, dejando claras las influencias de grupos de rock andaluz, como Triana o Medina Azahara, con todas las composiciones escritas por Manolo y Quimi. Las letras se tornaron más poéticas, mezclando la lírica con los temas sociales y el surrealismo. El aire aflamencado de la voz de Manolo y la guitarra española daban un tono fresco y novedoso a las canciones, que conectaban sin dificultad con las evidentes raíces pop de ambos músicos. Destacan piezas rockeras como Dulces sueños y otras más intimistas como la antibélica Querida Milagros. Con este disco consiguieron el premio de "Grupo revelación" otorgado por el programa Diario Pop de Radio 3, presentado por Jesús Ordovás.

Al año siguiente sacaron a la venta su segundo álbum: Enemigos de lo ajeno; una colección de canciones que pretendía un camino continuista con su anterior LP, con canciones que se han convertido en algunas de las más importantes del rock español como Aviones plateados e Insurrección, canción que fue nombrada la Mejor canción del año en España por la revista musical especializada Rock de Lux, publicación que también los nombró "Grupo del año en directo", y a su disco, "Disco del año", y, a su vez, lo incluyó en su lista de los 100 mejores discos españoles del siglo XX publicada en su nº 200; también es mencionado de ese modo en los libros 201 discos para engancharse al pop-rock nacional (Tito Lessende y Fernando Neira, 2006) y Los discos esenciales del pop español (Jesús Ordovás, 2010). Dado su triunfo y su ascensión en ventas, empezaron a dejarse ver en directo cada vez más a menudo, ofreciendo unos directos impecables y energéticos que aumentaron su número de seguidores, que ya se contaban por cientos de miles.

Tras sus dos primeros discos decidieron darle un lavado de cara a sus mejores temas en un nuevo estudio en Londres, ya que el sonido conseguido en los rudimentarios estudios de PDI era muy mejorable. De esta manera salió al mercado su LP Nuevas mezclas (disco a veces mal llamado Nueva mezcla o El Último de la Fila), en el que regrabaron canciones con un toque distinto, e incluso a veces cambiando completamente la música como en el caso de Son cuatro días, y modificando parte de la letra como en El loco de la calle. También se incluyó ¿Quién eres tú?, canción que sólo se podía oír como cara B de uno de sus singles. La música ganó en claridad aunque perdió en artesanía. Se convirtió en su disco más vendido hasta ese momento, multiplicando casi por 6 las ventas de su anterior álbum.

Paralelamente a este proyecto, Quimi, quien siempre deseó colaborar con el rock catalán, grabó su primer álbum en solitario, Persones estranyes, cantado en catalán, compuesto por Quimi y producido por Quimi y Manolo. Su repercusión fue escasa. También, en ese mismo año, Grabaciones Accidentales S. A. (GASA) se hizo con los derechos de Los Burros y decidieron reeditar Rebuznos de amor y publicar un nuevo mini-LP llamado Jamón de burro, que contenía 6 canciones muy variopintas, desde una nueva versión de Huesos hasta una de Jamón de mono, cantada por Quimi, una canción de Kul de Mandril, pasando por composiciones descartadas de aquellos años y alguna canción nueva. El disco fue grabado como un guiño a su anterior época en la que el éxito no les sonreía, antes que con intenciones comerciales. Destacan canciones como Rosa de los vientos y Tú me sobrevuelas, con calidad suficiente como para haber estado en uno de los álbumes de El Último de la Fila. Para grabar el disco sólo precisaron de Antonio Fidel y Quim ‘Benítez’. GASA también editó el año siguiente una versión de este mini LP incluyendo Rebuznos de amor, todo en un solo disco en formato CD .

PDI sabía que la repercusión del grupo era demasiada para sus escasos recursos, así que decidió dejarles campo libre para que grabaran donde se les antojara. De esta manera, en 1988 el grupo se desplazó a Francia para grabar Como la cabeza al sombrero, un disco de carácter más intimista y melódico, muy acústico y más comercial, en el que el rock era desplazado a un plano secundario, lo que quizás en primera instancia decepcionara a sus seguidores, pero que en poco tiempo se ganó el título de obra maestra y es, para muchos de sus seguidores, su mejor disco. Canciones como SaraLlanto de pasión o Ya no danzo al son de los tambores, sonaron por todas las emisoras de España, convirtiendo el disco en un superventas. Algunos temas fueron retocados para editarlos en versión maxi, como Sara o A veces se enciende. El grupo empezó a acostumbrarse a colgar el cartel de "No hay billetes" en todos los conciertos de su gira.

Uno de los momentos cumbre del grupo fue en ese mismo año, cuando fueron invitados a participar en el concierto Human Rights Now! (Concierto pro Derechos Humanos) celebrado en septiembre en el Camp Nou de Barcelona, al compartir cartel con artistas del calibre de Bruce SpringsteenTracy ChapmanStingPeter Gabriel y Youssou N’Dour. También el festival Iberpop les reconoció como autores del Disco del año y Manolo fue elegido "Personalidad de 1988".

La fama del grupo crecía exponencialmente, y ya sonaban en Hispanoamérica y algunos países europeos. Las giras del grupo empezaron a ser extremadamente largas, extendiéndolas más y más, debido a la demanda. De esta manera, en 1989 se editaba Como la cabeza al sombrero en diversos países de Europa, mientras que el grupo se trasladaba a América para comenzar otra gira por países hispanos y Estados Unidos. Ese mismo año editaron En concierto + Vídeo cutres y videoclips, un vídeo que contenía once canciones en directo grabadas en los conciertos que dieron durante la gira de promoción en el Sot del Migdia y en la Plaza Monumental de Barcelona, además de cuatro videocutres y dos videoclips (Sara y Llanto de pasión).

PDI ya no podía mantener a un grupo de la repercusión de El Último de La Fila, así que la banda decidió dejar PDI para irse a una discográfica mayor, la multinacional EMI, que les permitió tener un sello discográfico propio: Perro Records. Manolo y Quimi mantuvieron la noticia en secreto hasta la salida de su siguiente disco, para no desvirtuar la atención de lo estrictamente musical.

El estreno de su nuevo sello en 1990 vino acompañado del lanzamiento de su siguiente disco Nuevo pequeño catálogo de seres y estares, grabado entre Francia, Barcelona, Madrid, Vic y Frankfurt, convirtiéndose en el disco más extraño y experimental del grupo, aunque sin perder el estilo comercial con el que habían conseguido el éxito, pero no por ello obtuvieron un éxito menor, todo lo contrario. Las ventas del disco, lejos de estancarse, siguieron subiendo, manteniéndolo varias semanas consecutivas como número 1 de la lista AFYVE. En este disco daban un protagonismo mayor a los teclados y los sonidos de fondo y atmosféricos, con éxitos como Cuando el mar te tengaMúsico locoCanta por mí o En mi pecho. Mantenían el estilo lírico que les dio el éxito y reformaron su estilo musical hasta un género más pop. En poco tiempo se convirtió en su disco más vendido. Con sus ediciones en Europa y América y un par de versiones en inglés (Músico loco) y en italiano (Cuando el mar te tenga, Urla maestrale), dieron otro gran paso en el extranjero. Como nota curiosa, el grupo recibió una oferta millonaria para unir el nombre del grupo a cierta marca comercial (la cual nunca nombraron), según sus componentes, les pareció tan inapropiado que declinaron la oferta y en vez de eso unieron su nombre a organizaciones ecologistas como Greenpeace y a ONGs como Amnistía Internacional, así como a otras 18 organizaciones ecologistas locales repartidas por toda España, como se pudo apreciar en la contraportada del disco.

La gira del grupo no tardó en llegar, esta vez Dr. Music se encargó de gestionarla. Cerca de 750 mil personas vieron al grupo en directo durante los cinco meses que duró (más tarde se amplió, incluyendo Europa y América), y durante los cuales expusieron su carácter ecologista y comprometido con la naturaleza y la sociedad, vendiendo merchandising de ONG y realizando aportaciones económicas. En un concierto destinado principalmente a la concienciación ecológica, coincidieron con Tina Turner, con la que entablaron cierta amistad, ya que posteriormente el grupo fue telonero de la cantante en sus conciertos por Europa.

En 1991 publicaron un segundo vídeo con el título Nuevo pequeño catálogo de seres y estares – 1990, que contenía diez canciones en directo pertenecientes al concierto Defensa de la Natura celebrado en el Estadio Olímpico de Barcelona, y dos videoclips, Músico loco y Cuando el mar te tenga. Tanta fue la fama que consiguió el dúo que incluso se editaron discos de rarezas y temas inéditos tocados en directo. La prueba está en el disco Fragmentos, que recogía temas que no estaban editados en algunos discos, así como temas raros.

A finales de 1992 grabaron un nuevo disco: Astronomía razonable, disco con el que consagraron su éxito con cerca de un millón de copias vendidas en España desde que salió a la venta, a principios de 1993. El disco contiene algunas de las canciones más conocidas del grupo como Mar antiguoComo un burro amarrado en la puerta del baileLápiz y tinta o El que canta su mal espanta. Se mantuvo varios meses consecutivos como número 1 de la AFYVE batiendo el récord de semanas consecutivas en dicho puesto. En su sonido volvieron a predominar las guitarras (tanto eléctricas como acústicas y españolas) y las letras respiraban un tono lírico y surrealista que recordaba a su etapa de final de los 80, siendo además el disco que más baladas incluía. Contaba con la colaboración en la producción de David Tickle, famoso productor internacional. Su gran éxito les llevó incluso a la publicación de una suntuosa caja que recogía los seis singles editados del disco junto a las maquetas en edición limitada, elemento que confirmaba la gran aceptación comercial que tenían los productos de El Último de La Fila. La gira del disco incluyó un fastuoso montaje expresamente ideado por Els Comediants con casi cien conciertos y más de un millón de espectadores. Paralelamente, se editó también una versión del disco en Italia que contenía seis de los temas cantados en italiano.

“Cuando haces una canción, el chaval de la calle debe notar que tenías necesidad de hacerla, de enseñarla, que es algo personal. Eso se nota y el día que hagamos lo contrario también se notará. Pero las discográficas lo tienen muy claro, si triunfas haciendo rumbas tienes que seguir haciendo rumbas”. (Manolo García, 1993)

Tras un año sabático, en 1995 volverían con otro disco: La rebelión de los hombres rana, grabado en los estudios Cosmonáutica Comas de Barcelona, y publicado por Chrysalis, una marca de EMI, pero a través siempre de Perro Records. Aquí el grupo decidió arriesgarse con un sonido más oscuro y unos ritmos más lentos, cercanos al medio tiempo, que no llegaron a gustar a todos los seguidores, pero que escondían canciones destacadas como Sin llavesLas hojas que ríenUva de la vieja parra o ¡Qué bien huelen los pinos! Las ventas mostraron un receso respecto a su anterior disco, pero no lo suficiente como para ser preocupante de cara al futuro. La gira que acompañó al disco empezó incluso antes de la salida de éste, lo que no impidió que llenaran los recintos donde actuaban.

Ese mismo año, Manolo García se reunió con los antiguos componentes de Los Rápidos y decidieron publicar la maqueta que contenía las canciones que darían forma a su segundo LP, si éste hubiera llegado a publicarse. Así, bajo el nombre de Los Rápidos 2 - Maquetas, el sello Perro Records lo sacó a la venta para dar a conocer unas canciones que de otra forma caerían en el olvido, con 11 maquetas grabadas rudimentariamente y sin apenas postproducción, pero con un sonido aceptable. Incluía algunas canciones que ya usaran en Los Burros (aunque en una versión diferente) y otras completamente desconocidas que de otra forma nunca hubiesen visto la luz. Pese a la escasa intención comercial del disco, junto con su lanzamiento salió el single Cine Ideal, tema incluido en el disco. Además, la discográfica aprovechó para reeditar el álbum Rápidos en formato CD.

Tras su último disco, los componentes del grupo se dieron un tiempo para sí mismos. Por su parte Quimi, publicó bajo Chrysalis y Perro Records otro álbum en solitario: Hoquei sobre pedres en 1997, esta vez más trabajado y de mayor calidad que su otra aventura, y de nuevo en catalán. Por su parte Manolo estaba trabajando en composiciones personales al margen del grupo.

Se especulaba mucho sobre el futuro de la banda, y en enero de 1998 el grupo anunciaba su disolución, alegando que ya habían dado todo lo que podían juntos y que ahora les apetecía probar suerte en solitario siguiendo cada uno su propio camino. Esta respuesta no convenció demasiado, y se especuló con una posible pelea de los integrantes; sin embargo, posteriores colaboraciones demostraron que la relación entre ambos ha sido cordial. También se especuló con que la separación del grupo fuese debida al nacimiento de la hija de Quimi, y la atención que ésta requeriría sería incompatible con las enormes giras, asunto en el que Manolo no estaba dispuesto a ceder; tema al cual han respondido con negativas, pero sin desmentirlo del todo.

Tras la separación, Quimi Portet pasó a priorizar su carrera en solitario lanzando a partir de entonces siete discos: Cançoner electromagnètic (1999), Acadèmia dels somnis (2001), La Terra és plana (2004), Matem els dimarts i els divendres (2007), Viatge a Montserrat (2009), Oh my love (2012), y Ós bipolar (2016), con notable éxito dentro del territorio catalanoparlante. Durante su carrera se ha caracterizado como un guitarrista de pop y rock, aunque en su trayectoria ha tocado múltiples tipos de instrumentos musicales e incluso ha puesto voz en algunos de sus grupos y a sus discos en solitario. Sus textos se caracterizan por su estilo surrealista, irreverente (comparable a otros cantautores catalanes como Pau RibaJaume SisaAlbert PlaJoan Miquel Oliver o Adrià Puntí) y un personal sentido del humor; los ha escrito tanto en catalán como en español. También ha destacado en su faceta como productor, ya que además de encargarse de la producción de la mayoría de los discos de El Último de La Fila, ha producido álbumes de Albert PlaGerard QuintanaPaul Fuster y, sobre todo, Adrià Puntí.

Ha hecho alguna colaboración esporádica con algun programa de televisión, como Caçadors de paraules (TV3). También destaca la relación divertida y regular que mantiene con los fans a través del blog que tiene en su página web, cuyos escritos se convirtieron en libro en 2007:  Diari d'un astre intercomarcal (editorial Comanegra).

En el mismo año de la separación, Manolo García sacó al mercado su primer trabajo en solitario, Arena en los bolsillos, grabado en Londres con la ayuda de Nacho LeskoPedro Javier González, consiguiendo en su primera semana el primer puesto de la lista de ventas AFYVE y logrando más de 900.000 discos vendidos durante su presencia en dicho listado. García se convertía así en uno de los pocos artistas españoles que, al dejar atrás una banda, mantenían el mismo éxito comercial en solitario. Fue debido a que el disco contenía canciones que iban desde el pop melódico más intimista hasta el rock and roll que caracterizó al artista en sus primeros grupos. Así, canciones de este mismo disco como Pájaros de barroA San Fernando, un ratito a pie y otro caminando o Como quien da un refresco fueron del agrado de la gran mayoría de seguidores que se habían aficionado a las canciones del músico en sus anteriores etapas. La gira que a continuación emprendió el artista le llevó a actuar en casi 100 conciertos por todo el territorio español con un rotundo éxito. Fue el primer disco editado con Perro Records desde que este sello musical decidiera distribuir con la multinacional BMG. Con este álbum consiguió los premios Amigo por Mejor solista masculino español y Mejor álbum español, y tres premios de la música como Mejor artista pop, Mejor álbum y Mejor producción artística, además del premio Ondas al Mejor artista en directo.

Al año siguiente, 1999, reunió en un boxset todos los singles editados de su primer trabajo en solitario, sacándolo al mercado bajo el nombre de Singles - Arena en los bolsillos, en edición limitada de 50.000 copias. El valor del boxset residía, además de en los temas ya incluidos en el disco, en las caras B de dichos singles, entre los que se encontraban versiones en directo, maquetas y alguna nueva versión de los temas del álbum. Junto con los CD se incluían postales con ilustraciones y fotos del artista y un póster.

Tras dos años de silencio, Manolo García volvía a grabar un nuevo disco en 2001, esta vez con solo la coproducción del guitarrista Pedro Javier González. Su nuevo álbum, que se llamó Nunca el tiempo es perdido, grabado entre GironaBarcelona y París, y mezclado en Los Ángeles, contenía trece canciones pop con un toque más intimista que su primer trabajo en solitario y con mayor protagonismo de violines y elementos acústicos, destacando temas como Nunca el tiempo es perdido, Prendí la flor o Rosa de Alejandría. Las expectativas creadas con su anterior álbum hicieron de este segundo trabajo un número 1 en ventas durante las primeras semanas tras su salida, llegando a vender más de medio millón de copias. Manolo salió de nuevo a la carretera para presentar el disco en directo, tan solo dos días después de que el álbum se pusiera a la venta, realizando 72 conciertos durante cinco meses, con más de 500.000 asistentes. Acabada la gira, la demanda de directos llevó al cantante a realizar una mini-gira acústica por teatros y otros recintos de menor aforo hasta febrero de 2002. Este nuevo álbum estuvo acompañado de los premios Amigo a Mejor solista masculino español y Mejor álbum español, uno de los Premios de la Música por Mejor álbum pop y un premio Ondas por toda su Contribución al pop español.

Después de terminar ambas giras, García volvió de nuevo al estudio de grabación en 2001, para editar un nuevo trabajo bajo el titulo de Los días intactos. Para la grabación de este disco se hizo rodear de músicos como Waddy Watchel y Mark Goldengerg en las guitarras, Leland Sklar y Bob Glaub en el bajo, y Kenny Aronoff en la batería, para grabar algunos temas en Los Ángeles (California), mientras que para algunos otros temas que fueron grabados en Figueres (Girona), se rodeó de músicos como Ricardo Marín, Charly Sardá, Iñigo Goldaracena, Juan Carlos García, Albert Serrano, Laurent Vernerey, Efrén López, Víctor Iniesta, Jules Bikoko, Francisco García Alcázar, Ivette Nadal, y Carmen García. En un principio los temas que se grabaron para este disco fueron más de una treintena, pero finalmente solamente se incluyeron catorce. De nuevo el disco se colocó en los primeros puestos de las listas de éxitos, demostrando que todo lo que toca este artista se convierte en éxito; sus letras son verdaderas odas a la poesía y sobre todo sus temas son auténticos cuadros realistas (como los que pinta él mismo). Otra vez la producción corrió a cargo de él mismo y también fue coproducido por Tom Lord Alge, Michael Brauer y Jordi Solé. Como principales temas de este ultimo álbum estaban Sombra de la sombra de tu sombrero, Un alma de papel, o Un giro teatral.

Como ya hizo con su primer trabajo en solitario, Manolo García volvió a reunir sus singles en un boxset de carácter artesanal, para sacarlo a la venta bajo el extenso título de Los singles + Canciones en directo gira 2001-2002 - Nunca el tiempo es perdido. En esta ocasión, además de incluir los singles comerciales con sus caras B, incluyó versiones en directo de su gira acústica y dos canciones nuevas improvisadas durante un concierto de la gira, que eran Graná y Blues de la patilla. A finales de noviembre de ese mismo año, se produjo un incidente que irritó al cantante y compositor catalán. El programa de televisión Operación Triunfo utilizó una canción del artista, Pájaros de barro, pagando los derechos correspondientes pero sin pedir permiso al propio autor. Bajo el nombre de Operación Triunfo y el derecho a la disidencia, Manolo García realizó una queja pública donde dejó clara su postura y criticó con dureza y abiertamente el planteamiento artístico del programa y su excesiva orientación comercial.

2004 fue el año en el que Manolo volvió a publicar disco. Así tras dos años alejado del panorama musical salía al mercado Para que no se duerman mis sentidos, su tercer álbum en solitario, en el que mantenía los mismos esquemas musicales de sus anteriores trabajos bajo la coproducción de Nacho Lesko y Pedro Javier González. Para esta ocasión, el artista catalán viajó a Brasil con la intención de grabar allí algunas de las canciones del álbum, como Para que no se duerman mis sentidos o Niña Candela. El resto del disco se grabó en Girona y Barcelona con los músicos habituales. Además de las ya nombradas, de este álbum destacaban temas más rítmicos que los de sus anteriores trabajos, como Malva o Si te vienes conmigo, y otros temas más acústicos como Una tarde de sol. El disco fue editado junto a un DVD que contenía un videoclip y vídeos artísticos de otras nueve canciones. Como en todos sus trabajos en solitario hasta ahora, el disco se colocó líder en ventas, según AFYVE, durante las semanas siguientes a la salida del álbum. Ganó además el premio Ondas al Mejor artista español.

Al no haber editado más que un par de singles comerciales, en vez de realizar una nueva recopilación con todos los singles del disco, tras la gira Manolo García volvió a meterse en el estudio de grabación para editar Singles, directos y sirocos. La nueva rareza musical del artista se componía de un boxset con dos CD y un DVD y salió a la venta durante la Navidad de 2005. El primer CD, denominado Singles y sirocos, contenía catorce temas entre los que había cinco canciones nuevas como Solo amar o Viento ardiente, algunas versiones distintas de los temas del álbum, una maqueta llamada Combustión (Incendio) y una canción en directo. El segundo CD tuvo por nombre Canciones en directo y contenía algunas de las canciones que ofreció durante la gira. El DVD estaba compuesto por la grabación de siete canciones durante uno de los conciertos de la gira, junto con un videoclip.

En abril de 2007, el cantante catalán viajó a América para realizar una gira por países latinoamericanos. Acorde con ella se editó una versión de Para que no se duerman mis sentidos, incluyendo dos temas además de los ya incluidos en sus discos anteriores: Pájaros de barro y Nunca el tiempo es perdido. Como herramienta de promoción se creó una nueva página web oficial exclusiva.

En mayo de 2008 salió a la venta su cuarto disco en solitario: Saldremos a la lluvia. Gran parte del disco se grabó en Creta (Grecia), con importantes influencias de la música griega. Resultaba un disco más claro que de costumbre en cuanto a las realidades sobre las que Manolo quería hacer reflexionar, con especial énfasis en la ecología. Contó con la colaboración de músicos de Ojos de Brujo, y las mezclas corrieron a cuenta de Neil Dorfsman, ingeniero de sonido que ha trabajado con Eric ClaptonMark Knopfler y Oasis. En el álbum, menos eléctrico y más sereno que los trabajos habituales del artista catalán, destacaban baladas como Los cítricos amantes, escasos temas rockeros como Provincia de Río Negro y sobre todo composiciones en medio-tiempo como Saldremos a la lluviaTu pequeña tienda o el primer sencillo del álbum, No estés triste. En la primera semana que estuvo a la venta se colocó primero en la lista de Promusicae y obtuvo un Disco de platinoManolo García realizó durante 2008 y 2009 dos extensas giras que le llevaron a tocar en directo por toda la geografía española.

Manolo García ha mantenido siempre un gran interés en la pintura artística. A pesar de gozar de un cierto reconocimiento, el artista niega haber obtenido remuneración económica alguna por lo que, según él mismo, sigue siendo solo una afición. A pesar de ello, ha publicado dos libros en el mercado, cuyo contenido principal son reproducciones de sus cuadros. Según García, su afinidad a la pintura es una forma de alejarse de la comercialidad y la tecnología que impera en el mundo. Respecto a la relación entre su pintura y su música en una entrevista declaró: “Tal y como fusiono, escribo y ligo instrumentos en la música lo hago en la pintura. Soy bastante barroco y rococó. Recargo los cuadros. Del título de un cuadro se me ocurre una canción y cojo la guitarra. Con la pintura me mancho entero, a veces pinto con los dedos. Tengo la suerte de pasarme días y mañanas enteras porque las horas me pasan muy deprisa creando”.

La mayor parte de la obra pictórica del catalán la ha regalado a particulares o donado a algún evento u organización benéfica, sin ánimo de lucro. Su estilo aúna el arte naïf con los rasgos más característicos del surrealismo, el impresionismo y el paisajismo, con influencias de los pintores catalanes de finales del siglo XIX y principios del XX. Se pueden apreciar algunas de sus obras en las portadas de ciertos álbumes de su carrera. Así, la portada de Arena en los bolsillos está ilustrada por su pintura al óleo Pulpo y el escolar, y en Nuevas mezclas, Manolo hizo una reproducción al óleo de una fotografía de Bob Collins para ilustrar la portada. En 1992, Manolo publica De arrebatadora vida, una recopilación de los cuadros pintados por él mismo entre 1985 y 1992. La primera exposición sobre su obra fue en Menorca en 1992. Después, ha expuesto en varias ocasiones más en SegoviaAlmeríaBarcelonaAlbacete y Córdoba. No fue hasta 2004 cuando sacó al mercado otra recopilación de sus obras pictóricas llamada Vacaciones de mí mismo. Esta vez, sus cuadros estaban acompañados por la gran mayoría de las letras escritas por el artista durante toda su carrera y numerosas fotografías.

Actualmente los componentes del grupo siguen trabajando en solitario, aunque comparten el sello discográfico. Antonio Fidel sigue colaborando en los discos de ambos artistas, aunque combina dicha labor con regentar la Librería Athenas en Cartagena, especializada en táctica de guerra naval.

Finalmente sería en 2015 cuando vería la luz el segundo disco de Los Rápidos grabado por la formación original con los temas recogidos en aquellas maquetas originales. No se contempló la inclusión de nuevas canciones, aparte de las que se pudieron escuchar en la edición de 1995. En mayo de 2015 se anunció que Los Burros regresaban al estudio para volver a grabar sus mejores temas en un disco recopilatorio coincidiendo con el 35º aniversario del nacimiento del grupo.

En una entrevista concedida en marzo de 2014, Manolo García afirmó que el grupo se disolvió porque Quimi Portet"empezaba a estar incómodo con el tema lingüístico", ya que siempre sus canciones fueron en castellano. García añadía en esa misma entrevista: "Yo puedo hablar catalán, pero no tengo esa sensación de patria, igual que tampoco la tengo de patria española".

Fuentes: https://es.wikipedia.org, http://www.webeudlf.net, http://www.todomusica.org, http://lafonoteca.net, http://www.rockmusic.org, http://los40.com, http://elbusmasrock-pop.blogspot.com.es, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

EL ÚLTIMO DE LA FILA

Dulces sueños, El monte de las águilas, El loco de la calle, Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, Querida Milagros, Otra vez en casa, Son cuatro días (Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana)

Lejos de las leyes de los hombres, Insurrección, Mi patria en mis zapatos, Aviones plateados, Zorro veloz, Las palabras son cansancio, Los ángeles no tienen hélices, No me acostumbro (Enemigos de lo ajeno)

El loco de la calle, ¿Quién eres tú?, Son cuatro días, No me acostumbro, Mi patria en mis zapatos, Dulces sueños (Nuevas mezclas)

Dios de la lluvia, Sara, En los árboles, A veces se enciende, Como la cabeza al sombrero, Ya no danzo al son de los tambores, Trabajo duro, Llanto de pasión (Como la cabeza al sombrero)

Músico loco, Canta por mí, Del templo a la taberna, Andar hacia los pozos no quita la sed, En mi pecho, Cuando el mar te tenga, Barrio triste, Sucedió en la antigüedad, Todo el día llovió (Nuevo pequeño catálogo de seres y estares)

El que canta su mal espanta, Lápiz y tinta, Remando sobre el polvo, Hierbas de Asia, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Astronomía razonable, Piedra sobre piedra, Mar antiguo, Cosas que pasan (Astronomía razonable)

¡Qué bien huelen los pinos!, Las hojas que ríen, Vestido de hombre rana, El bombero del atardecer, Sin llaves, Pedir tu mano, Bailarás como un indio, Uva de la vieja parra (La rebelión de los hombres rana)

LOS RÁPIDOS

No, no, no, Amor biodegradable, Navaja de papel, Septiembre, Ruta del sur (Rápidos)

Cara de sapo, Cine Ideal, Zamora, Conflicto armadoMoscas aulladoras, perros silenciosos (Los Rápidos 2: Maquetas)

Amor biodegradable, Ruta del sur, Confusión, Ausencias, Gladiadora, San Gennaro (Piensos luego existo)

KUL DE MANDRIL

Con el cuchillo, Poc a poc, Nos vemos en el sueloParar de mamar, Jamón de mono (Maquetes)

LOS BURROS

Huesos, No puedo más, Mi novia se llamaba Ramón, Conflicto armado, El faro del fin del mundo, Moscas aulladoras, perros silenciosos (Rebuznos de amor)

Jamón de mono, Rosa de los vientos, Tú me sobrevuelas (Jamón de burro)

MANOLO GARCÍA

Prefiero el trapecio, Carbón y ramas secas, Pájaros de barro, Sobre el oscuro abismo en que te meces, A quien tanto he querido, Como quien da un refresco, Zapatero, A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando, La sombra de una palmera (Arena en los bolsillos)

Sin que sepas de mí, Rosa de Alejandría, Somos levedad, Vendrán días, Mientras observo al afilador, Nunca el tiempo es perdido, Por respirar, Prendí la flor, En los desiertos por habitar, Un plan (Nunca el tiempo es perdido)

Una tarde de sol, Para que no se duerman mis sentidos, Sobre tus pasos, Niña Candela, Sólo un poco, Serena barca, Si te vienes conmigo (Para que no se duerman mis sentidos)

Viento ardiente, Sólo amar, Paloma cresta de Gallocanto (Singles, directos y sirocos)

Saldremos a la lluvia, No estés triste, Morder el polvo, Me he sentado a esperar, Sabrás que andar es un sencillo vaivén, En el batir de los mares, A lo lejos el río (Saldremos a la lluvia)

Todos amamos desesperadamente, Un año y otro año, Un alma de papel, Lo quiero todo, Un giro teatral, Sombra de la sombra de tu sombrero, Estoy alegre, Junto a ti, Los errantes (Los días intactos)

Caminaré, Campanas de libertad, Es mejor sentir, Esta noche he soñado con David Bowie, Canción del solitario que se reconcilió con el mundo, Irma, dulce Irma, Todo es ahora (Todo es ahora)

QUIMI PORTET

Les nits son tristes (com ocells petits), Tres trens, Abrázame con guantes, La civilització és l'art de dissimular que tot és provisional, Persones estranyes, Guitarra (Persones estranyes)

Montserrat, Flors i violes, La Rambla, Em dius que el nostre amor..., Massa, Sant, Un gat groc (Hoquei sobre pedres)

Estampes de sants, Insectes dissecats, Bon Nadal, La música dels astres, Un altre jo, Para, que baixo (Cançoner electromagnètic)

Em trenques el cor, Expulsats del cel, Llum negra, Pensar és la forma més sofisticada de mentir, Tècnicament perfecte, Académia dels somnis, Mai, Bona nit (Acadèmia dels somnis)

La Terra és plana, Francesc Pujols, El meu hamster va anar a Cuba, Macarrons, Laboratori d'oracions, Rius de Babylon (La Terra és plana)

Paisatge amb anxova, Jo ja m'entenc, Hostessa, Cou-me el brou, Progresso adecuadament, Aparteu les criatures (Matem els dimarts i els divendres)

Música per a cremar autobussos, Homes i dones del cap dret, Quitèria, Pasturarem entre els lliris, Sabadell, Dorm, Viatge a Montserrat (Viatge a Montserrat)

Tinc una bèstia a dintre meu, Oh my love, Putes paraules, Vida interior d'un lluç, Carrer nou, Vida, Sunny day (versió per aplecs) (Oh my love)

Òs bipolar, Pamela, Daisy (al·leluia), Roda el món, Dones nues, Muntanyes de Lesotho, Peix espasa d'Oregon (Ós bipolar)

Vídeos:

Querida Milagros, Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana y Dulces sueños, de su primer álbum Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana:

Querida Milagros - El Último de La Fila


Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana - El Último de La Fila


Dulces sueños - El Último de La Fila


Insurrección, Lejos de las leyes de los hombres y Aviones plateados, del álbum Enemigos de lo ajeno:

Insurrección - El Último de La Fila


Lejos de las leyes de los hombres - El Último de La Fila


Aviones plateados - El Último de La Fila


Ya no danzo al son de los tambores, Llanto de pasión, Sara, A veces se enciende y Dios de la lluvia, del álbum Como la cabeza al sombrero:

Ya no danzo al son de los tambores - El Último de La Fila


Llanto de pasión - El Último de La Fila


Sara - El Último de La Fila


A veces se enciende - El Último de La Fila


Dios de la lluvia - El Último de La Fila


Cuando el mar te tenga y En mi pecho, del álbum Nuevo pequeño catálogo de seres y estares:

Cuando el mar te tenga - El Último de La Fila


En mi pecho - El Último de La Fila


Como un burro amarrado en la puerta del baile y Lápiz y tinta , del álbum Astronomía razonable:

Como un burro amarrado en la puerta del baile - El Último de La Fila


Lápiz y tinta - El Último de La Fila


Las hojas que ríen y Vestido de hombre rana, del álbum La rebelión de los hombres rana:

Las hojas que ríen - El Último de La Fila


Vestido de hombre rana - El Último de La Fila


De Los Rápidos, Ruta del sur de su álbum Rápidos, y San Gennaro de su álbum Piensos luego existo:

Ruta del sur - Los Rápidos


San Gennaro - Los Rápidos


De Los Burros, Huesos y Conflicto armado de su álbum Rebuznos de amor:

Huesos - Los Burros


Conflicto armado - Los Burros


De Manolo García en solitario, Pájaros de barro, Carbón y ramas secas y Sobre el oscuro abismo en que te meces de su álbum Arena en los bolsillos, Rosa de Alejandría y Somos levedad del álbum Nunca el tiempo es perdido, Sabrás que andar es un sencillo vaivén del álbum Saldremos a la lluvia, Un giro teatral del álbum Los días intactos, y Caminaré del álbum Todo es ahora:

Pájaros de barro - Manolo García


Carbón y ramas secas - Manolo García


Sobre el oscuro abismo en que te meces - Manolo García


Rosa de Alejandría - Manolo García


Somos levedad - Manolo García


Sabrás que andar es un sencillo vaivén - Manolo García


Un giro teatral - Manolo García


Caminaré - Manolo García


De Quimi Portet en solitario, La Rambla y Massa, ésta con Manolo García, del álbum Hoquei sobre pedres, y Homes i dones del cap dret del álbum Viatge a Montserrat:

La Rambla - Quimi Portet


Massa - Quimi Portet y Manolo García


Homes i dones del cap dret - Quimi Portet

FRENCH FILMS

$
0
0
French Films es una banda finlandesa formada en 2010 por músicos originarios de Espoo y Järvenpää. Tras firmar para el sello finlandés GAEA Booking & Records en otoño de 2010, lanzaron su primer EP Golden sea, que fue seguido por su álbum de debut Imaginary future en otoño de 2011. La banda lanzó su segundo álbum White orchid en abril de 2013. De acuerdo con su página web están influenciados por los ensoñadores, fríos y oscuros inviernos y por la alegría de sentirse vivos en todo momento.

La alineación original de la banda contó con Johannes Leppänen (guitarra, voz), Joni Kähkönen (guitarra, voz principal, compositor), Mikael Jurmu (bajo, voz), Santtu Vainio (sintetizadores, voz) y Antti Inkiläinen (batería), que formaron la banda en febrero de 2010, con un par de demos caseras que de inmediato tuvieron una extraordinaria repercusión. Inkiläinen y Leppänen habían estado previamente trabajando juntos en un grupo, y a menudo tocaron shows con la banda de Jurmu, Yes Please! Después de crecer musicalmente juntos, decidieron comenzar su propio grupo. Leppänen se reunió más tarde con Kähkönen en un pub local, quien le presentó a Vainio. En octubre de 2012 la banda anunció que Mikael había dejado la banda y fue reemplazado por Tuomas Asanti como nuevo bajista. Joni fue reemplazado por Max Salonen a principios de 2014.

French Films explotan una fórmula en la que sus puntos de referencia, son el post punk, el shoegaze y el indie pop lúgubre británico de los 80, el surf rock soleado de la California de los 60 de los Beach Boys y el rock neoyorquino de los Ramones de los 70, el noise pop escocés de grupos como The Shop Assistants o The Vaselines, y pinceladas de la crispación original de los Cure o de ese new wave hedonista de New Order. Predican alegría por vivir, a base de canciones que mantienen viva esa fábula pop, de un verano eterno, a base de ganchos pegajosos, juguetones y saltarines, que traen a la mente inevitablemente las primeras andanzas de los neoyorkinos The Drums, energéticos e hiperactivos con la voz de Johannes como en un grito continuo, acompañada por unos sintetizadores nacidos para la festividad, y destacan por sus energéticas actuaciones en directo. El nombre de la banda fue escogido cuando Kähkönen estaba hablando a Leppänen sobre una película extranjera francesa que acababa de ver.

Desde 2010 la banda ha estado de gira por Europa y también ha dado shows en Japón, China y Estados Unidos. Su primera actuación fuera de Finlandia fue en Skopje, Macedonia, en el verano de 2010. French Films han estado actuando en algunos de los grandes festivales europeos como el Roskilde Festival, Hultsfred Festival y Flow Festival. En julio de 2013 la banda fue telonera para Muse en su concierto en el Estadio Olímpico de Helsinki.

French Films fueron los ganadores del European Border Breakers 2013, que premiaba a los mejores grupos musicales de Europa. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el festival musical Eurosonic Noorderslag en Groningen, Holanda, en enero de 2013.

Tras editar su EP Golden sea, French Films lanzaron su álbum de debut, Imaginary future, en septiembre de 2011. El álbum recibió críticas positivas en todo el mundo, aunque fue especialmente resaltado por los medios de la música independiente. Imaginary future también ganó un premio European Border Breakers a principios de 2013. La banda se calificó a sí misma diciendo: "Creemos que somos una buena combinación de la aspereza del punk y la suavidad de dream pop".

A principios de 2013 se anunció que el segundo álbum de French Films llamado White orchid llegaría en abril/mayo de 2013 en Europa y Asia. Al igual que su primer álbum Imaginary future, también White Orchid fue producido por la misma banda y publicado por GAEA Records. El primer single extraído del álbum, Latter days, fue lanzado en febrero de 2013 como versión digital.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.bytemusic.es, http://www.allmusic.com, http://www.last.fm, http://musicfinland.fi, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Golden sea, Take you with me, Lift me up (Golden sea EP)

This dead town, You don't know, Golden sea, Pretty in decadence, The great wave of life, Living fortress, Escape in the afternoon, Convict (Imaginary future)

White orchid, Where we come from, Special shades, All the time you got, Latter days, Into thousand years, 99 (White orchid)

Vídeos:

Take you with me, del EP Golden sea:

Take you with me - French Films


You don't know, Golden sea, Escape in the afternoon, This dead town y Pretty in decadence, de su álbum Imaginary future:

You don't know - French Films


Golden sea - French Films


Escape in the afternoon - French Films


This dead town - French Films


Pretty in decadence - French Films


Where we come from, Special shades, White orchid, Latter days y All the time you got, del álbum White orchid:

Where we come from - French Films


Special shades - French Films


White orchid - French Films


Latter days - French Films


All the time you got - French Films

AFTER THE FIRE

$
0
0
After The Fire (o ATF) es una banda de rock británica que transitó desde el rock progresivo de los 70, con muchas similitudes con los inicios de Genesis y Yes o con Greenslade, a la new wave durante su inicial carrera de doce años, obteniendo sólo un hit en Estados Unidos (Der Kommissar) y un hit en Reino Unido (One rule for you). Con un sonido dominado por los teclados del miembro fundador Peter Banks, junto con las letras reflexivas del vocalista y bajista Andy Piercy, ATF se convirtieron a finales de los 70 en una de las bandas favoritas del Marquee de Wardour Street de Londres y fueron cabezas de cartel en el Rainbow Theatre de Finsbury Park, acompañando en sus más de 300 conciertos a grupos como ELO, Queen o Van Halen, y compartiendo escenario con U2 en un concierto para la BBC.

El teclista Peter Banks (al que no hay que confundir con el homónimo guitarrista de Yes) formó originalmente la banda en 1971 en Londres, Inglaterra, con John Leach al bajo e Ian Adamson a la batería, disolviéndose en 1972. Peter tocó los teclados en el grupo Narnia, donde estuvo junto a John Russell. Banks y Adamson decidieron dar nueva vida a After The Fire, junto al guitarrista y vocalista Andy Piercy, y al bajista Robin Childs. Piercy había estado trabajando con Ian Smale en el dúo folk rock Ishmael & Andy, estimados en la contracultura cristiana por su álbum Ready salted, publicado por Word Records. Posteriormente, el bajista Nick Battle sustituyó a Childs, y el baterista Ivor Twidell a Ian Adamson.

Con un material que tomaba la forma de historias cristianas, esta formación tuvo éxito local en Londres y lanzó un álbum, Signs of change, en 1978, en su propio sello. Sin embargo, en el momento en que el álbum fue lanzado, ATF se encontraron en medio de la explosión punk británica con un disco de música extremadamente pasada de moda. Después de convertirse en una pieza apreciada por los coleccionistas, ya que sólo se editaron 4000 copias distribuidas por correo, fue reeditado en CD en 2004 con varias canciones adicionales. En aquel momento, el sonido del grupo era similar al de bandas como Genesis y Yes.

Después de que Battle dejase la banda, Piercy cambió al bajo, y John Russell se unió a la guitarra. Tras una legendaria actuación en el festival de Greenbelt, el grupo firmó con CBS y lanzó su segundo álbum, Laser love, en septiembre de 1979, un disco de complicada elaboración, ya que contó hasta con cinco productores, que dirigió a la banda hacia la new wave, con canciones más cortas y un pop-rock más pegadizo. La canción Laser love fue lanzada como single, pero sólo pudo llegar al puesto número 62 de las listas británicas, a pesar de que la gira de promoción del disco fue un éxito, con salas llenas en universidades y colegios. El cambio de estilo de la banda confundió temporalmente a algunos fans de ATF que se sintieron decepcionados porque el grupo no tocase en sus conciertos material del disco Signs of change. Incluso en el último concierto de la banda en 1982, algunos fans gritaban "Pilgrim", la clásica canción que cierra el álbum basada en el libro de John Bunyan, Pilgrim’s progress. Sin embargo, gran parte de los fans disfrutó del cambio de estilo y también permitió que la banda se diese a conocer a toda una nueva generación, haciendo crecer sustancialmente su base de fans.

Twidell dejó la banda para seguir una carrera como cantante, y Nick Brotherwood asumió el control brevemente, después de que el álbum Laser love fuese grabado. Banks cambió entonces su nombre a ‘Memory’ Banks para no ser confundido con el ex-guitarrista de Yes. Poco después de estos cambios, el single de After The FireOne rule for you, producido por Rupert Hine, entró en el Top 40 británico. El grupo tenía programado actuar en el programa Top of The Pops de BBC TV esa semana, lo que casi seguro les habría ayudado a ser más populares, pero su aparición fue cancelada porque Gary Numan también actuaba en el show y la BBC creyó conveniente que una canción de teclados era suficiente.

La primera versión de 80-f, aunque mejor musicalmente, fue rechazada por la CBS, dando como resultado la salida temprana de Brotherwood y le costó a la banda una gira por Estados Unidos. La banda, ahora con Pete King (anterior miembro de The Flys) a la batería, fue asignada a un nuevo productor, Mack, que reelaboró algunos de los temas originales del álbum y otros que habían sido descartados del disco Laser love. Ninguno de los dos singles entraron en las listas de Reino Unido, pero 1980-f (que fue utilizada como sintonía de emisoras de radio y televisión en toda Europa) ganó popularidad, al igual que la banda, en Europa, sobre todo en Alemania, donde el álbum se vendió bien. En 1981 la banda estuvo extensivamente de gira en el extranjero, e hizo apariciones en Old Grey Whistle Test y en Rock Goes to College. También coincidieron en un concierto en directo para la BBC Radio 1 con U2.

Batteries not included fue lanzado en 1982 sin mucha promoción, y los singles recibieron poca difusión en Reino Unido. Poco después elaboraron unas demos para un futuro nuevo álbum, y salieron de gira con ELO, Queen y Van Halen por América. A media gira, CBS escuchó las pistas demo que la banda había grabado y les pidió regresar para iniciar un nuevo álbum en el estudio de grabación. La banda, financiada por Harvey Goldsmith decidió quedarse en la gira, pero volvieron con muchas deudas, ya que no habían conseguido el apoyo del público que necesitaban.

La banda trató de negociar un nuevo contrato con Atlantic Records y estaban a punto de firmar, cuando volvieron al candelero en Reino Unido con su cover en lengua inglesa de la canción del músico austríaco Falco, Der Kommissar, que entró en el Top 10 de Estados Unidos (número 5) en 1983, aunque sólo llegó al Top 50 británico, lo que hizo que CBS no los liberase de su contrato. Seguidamente lanzaron su primer y único álbum editado en Estados Unidos, ATF, una recopilación de sus álbumes publicados en Reino Unido.

Este éxito había llegado demasiado tarde, y las crecientes diferencias musicales eventualmente causaron que la banda se disolviese en 1982. Andy y John querían un sonido más orientado hacia el rock, y los dos Peter más hacia el pop. Percy estaba buscando para salir del grupo durante las sesiones de grabación del single Der Kommissar. Aunque Der Kommissar, que ya se había convertido en un éxito en Canadá, finalmente entró en las listas americanas, CBS intentó hacer reunir de nuevo a la banda sin éxito. Todos los derechos sobre el nombre de la banda fueron cedidos por Banks a Percy y CBS.

CBS publicó Der Kommissar, un disco de grandes éxitos, en el que aparecía su exitoso single y regrabaciones de One rule for you, Starflight y Dancing in the shadows, siendo esta última lanzada como single y entrando en las listas de Estados Unidos con cierto éxito

Piercy comenzó a trabajar en un nuevo álbum llamado Free heat (un anagrama de After The Fire, con las letras que faltan creando la palabra "rift"). El álbum fue grabado en Reino Unido en varios estudios incluyendo The Manor y The Town House. El único single editado de las sesiones fue 8 ball in the top pocket (con la cara B Deep waters still run), lanzado en 7" y 12". La versión 12", que también contenía One down for the highway, fue eliminada antes de su lanzamiento.

Los músicos que trabajaron en el álbum con Percy y Mal Pope incluyeron a Roger Taylor (Queen), Heny Spinetti y Bob Jenkins en los tambores, John Giblin y Andy en el bajo, Alan Murphy & John Russell en la guitarra, o Adrian Lee en teclados. Mal y John Russell hicieron algunos coros. El álbum consistía en las canciones 8 ball in the top pocket, Young love, Terry, stop go, 4th Street room 101, Jewel in the night, We gotta get out of this place, Young and wild, One down for the highway, y Deep waters still run. CBS había programado el disco como su primer lanzamiento en formato CD.

El trabajo de elaboración del álbum había comenzado a resultar duro, las demos no estaban convirtiéndose en las canciones que Percy deseaba. Hacia el final de la grabación, el productor, John Eden, dijo a Percy que "no le gustaba" ninguno de los estilos, bandas o escritores a los que él aspiraba. Todo el proyecto fue abandonado por la CBS y nunca fue lanzado. Piercy, recordaba: "creo que podrían haber sido buenas canciones, pero ahora me doy cuenta de que no recibí la ayuda de la producción y la dirección que necesitaba en aquel momento". La banda finalmente se disolvió en 1983, con un último concierto final en el Dominion Theatre en diciembre de 1982.

Banks pasó a construir su propio estudio, antes de convertirse en gerente de Maldon Computer Company, una empresa de software y networking. Banks, junto con el baterista Pete King y el vocalista Keith Smith formaron el grupo Zipcodes, que publicaría el álbum Sold sight unseen. John Russell trabajó en una tienda de música después de la separación del grupo y formó Press Any Key con su hermano Rob, participando más tarde en actividades de trabajo juvenil, mientras Andy Percy continuó brevemente bajo el nombre ATF y se convirtió en productor de discos. Pete King, quien se unió a la banda de rock alemana BAP en 1986, murió de cáncer testicular en 1987. Twidell (como Iva Twydell) lanzó dos álbumes en solitario después de salir de la banda (Secret Service y Duel, lanzados en 1981 y 1982, respectivamente) y más tarde se convirtió en oficial de policía. Battle se convirtió en compositor/productor artístico, trabajando con (entre otros) Godley and Creme y Anthony Phillips, ha compuesto canciones grabadas por Cliff Richard, y tuvo parcial responsabilidad en The birdie song y The Spice Girls.

En 2004 en la Friends Reunion organizada por un fan, Banks y Russell se unieron a Ian Niblo en el bajo y Matt Russell (hijo de John) a la batería para interpretar un set de karaoke. A Banks se le sugirió que hiciesen un concierto de reunión en el festival Greenbelt, con Keith Smith completando la formación como vocalista principal. En 2005, nuevamente regrabaron y lanzaron su hit de 1979 One rule para Trade Justice, Publicaron la segunda canción con esa formación, Forged from faith, como descarga digital en octubre de 2005.

En enero de 2007, se anunció la salida de Smith del grupo. Los vocales en su primera actuación en Harrow tras la salida de Smith fueron llevados a cabo por Pete Banks y Russell, y dieron a la banda un estilo vocal “auténtico”. Antes de la salida de Smith, el grupo tenía planes para volver a entrar en el estudio de grabación. El proyecto de publicación de una biografía de la banda, en unión con una editorial cristiana, con el título de Short change, llevado a cabo por un colaborador de la banda, fue abandonado en 2007.

En mayo de 2008, la banda anunció la llegada de Tim Turner como baterista, recién llegado de Titian Red. Para su gira de otoño de 2008, la banda se asoció con el cantante y compositor Rob Halligan, quien no sólo fue el líder del grupo (vocales y guitarra), sino que también interpretó parte de su propio material durante las actuaciones. La banda continúa actuando en directo, con un mini-tour anual.

Esta nueva fase del grupo ha visto el lanzamiento de su antiguo catálogo, un bootleg oficial completo y su regreso a Greenbelt editado en DVD, además del lanzamiento de un single en apoyo de Trade Justice de Christian Aid, como parte de la iniciativa MAKEPOVERTYHISTORY.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.afterthefire.co.uk, http://www.allmusic.com, http://www.oldies.com, http://www.crossrhythms.co.uk, http://www.yes.fm, https://es.wikipedia.org, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

AFTER THE FIRE

Dance on the marionette, Back to the light, Pilgrim, Samaritan woman (Signs of change)

Life in the city, Listen to me (Life in the city EP)

Laser love, Joy, Take me higher, Life in the city, Suspended animation, One rule for you, Check it out (Laser love)

1980-F, Love will always make you cry, Who's gonna love you (when you're old and fat and ugly)?, Starflight, Wild West show, Billy, Billy, It's high fashion (80-f)

Frozen rivers, Sometimes, Sailing ship, I don't understand your love, Rich boys, Carry me home, Dancing in the shadows (Batteries not included)

Der Kommissar (Der Kommissar - ATF en Estados Unidos)

Nobody else but you (Der Kommissar - The CBS recordings)

Cariba, Dark side, 1984-F, Over and over, It's over (AT2F)

A little sun, a little rain (Radio sessions 1979–1981)

ZIPCODES (Grupo formado por Peter Banks, Pete King y Keith Smith)

Got my reasons (Sold sight unseen)

IVA TWYDELL

No good at all, Some people, Secret service, CIA and KGB, Independence, Resting in your love (Secret service)

The man inside, See no, hear no, speak no evil, Final fuse, Addicted, Abdication day (Duel)

Vídeos:

Back to the light y Pilgrim, de su primer álbum Signs of change:

Back to the light - After The Fire


Pilgrim - After The Fire


One rule for you, Laser love, Life in the city y Joy, del álbum Laser love:

One rule for you - After The Fire


Laser love - After The Fire


Life in the city - After The Fire


Joy - After The Fire


1980-f, Who's gonna love you (when you're old and fat and ugly)?, Love will always make you cry y Starflight, del álbum 80-f:

1980-f - After The Fire


Who's gonna love you (when you're old and fat and ugly)? - After The Fire


Love will always make you cry - After The Fire


Starflight - After The Fire


Dancing in the shadows, Rich boys y Frozen rivers, del álbum Batteries not included:

Dancing in the shadows - After The Fire


Rich boys - After The Fire


Frozen rivers - After The Fire


Der Kommissar, del ábum Der Kommissar:

Der Kommissar - After The Fire


Dark side, del álbum AT2F:

Dark side (live) - After The Fire

ROGUE WAVE

$
0
0
Rogue Wave es una banda de rock indie de Oakland, California, liderada por Zach Schwartz (a.k.a. Zach Rogue), quien creó la banda en 2002. Comparados en la prensa musical con The Shins, su primer álbum fue Out of the shadow, publicado de manera privada en 2003 y relanzado en 2004 por SubPop Records. En el otoño de 2004 comenzaron una gira nacional por Estados Unidos que duró dos años. Su más reciente álbum, Delusions of Grand Fur, fue lanzado en abril de 2016, a través de Easy Sound Recording Company.

En la década y media de vida de Rogue Wave, Zach Rogue ha continuado ampliando el espectro emocional de la banda. Inspirándose en los delirios inevitables de la vida cotidiana americana, Rogue y su veterano compañero de banda Pat Spurgeon, junto con otros cambiantes miembros en la formación, han intentando revitalizar su música con un sonido fresco fundado en el arte de la paciencia y la valentía de experimentar la alegría desenfrenada de crear algo significativo que nos ayude a navegar a través de estos tiempos vacantes. Confiando en sus propias capacidades y apoyándose mutuamente,

Rogue Wave se formaron cuando Zach Rogue quedó desempleado de su trabajo en una empresa puntocom a principios de 2002, y dejó su casa de San Francisco para visitar a unos amigos en Nueva York y grabar una o dos canciones con su amigo Shock Topperman, regresando a California con casi un disco completo lleno de valiosas texturas y cerebral indie pop. Rogue dejó su anterior puesto de guitarrista en su grupo Desoto Reds, y finalizó el álbum, que fue publicado en el propio sello de Rogue, Responsive, bajo el título Out of the shadow en 2003. Mientras estaba terminando el disco, Rogue decidió formar una banda para interpretar el material en vivo, reclutando al baterista y teclista Pat Spurgeon, a la bajista Sonya Westcott, y al guitarrista Gram LeBron. Con esta formación tocaron en 2003 junto a artistas como Spoon, Mates of State y otros grupos indie rock. Impresionados con su creciente popularidad, Sub Pop firmó a Rogue Wave y reeditó Out of the shadow en 2004.

Patrick Spurgeon había tocado con las bandas Churches, Pancho San, Somehow at Sea, Antenna, Stranded at The Drive In, Ramona The Pest, Brando, Steve Kowalski, Lessick, y también había lanzado trabajo en solitario como The Phantom Drummer. Gram LeBron había participado en las bandas Com Jr, Get Better, The Album Leaf, Port o'Brien, Long and Golden, schrasj, Sad Like Crazy, Conundrum, Jessica Six, All Transistor, y también había lanzado en solitario como Golden Gram. Actualmente toca con Outer Embassy y compone música para el cine y anuncios comerciales. Sonya Westcott provenía de la banda Venus Bleeding antes de enrolarse en Rogue Wave.

Evan Farrell reemplazó a la bajista original Sonya Westcott en 2004. Farrell había tocado con The Japonize Elephants, Mega Mousse, Amaldecor, Big Mule, Hunted Haunted Bazergahn Klezmorchestra, Grande Rouge, Kentucky Nightmare, y Mama HooHoo.
Farrell dejó Rogue Wave después de la grabación de Asleep at heaven’s gate para dedicarse a su otro proyecto, The Japonize Elephants, pero siguió siendo amigo de la banda.

Su segundo álbum, Descended like vultures, fue lanzado en octubre de 2005, anticipado por la edición de su single 10:1 en agosto del mismo año, que mostraba un sonido más producido e impermeable sin poner en peligro los elementos que hicieron del primer disco un éxito artístico. Canciones del álbum aparecieron en programas de televisión como Weeds, Friday Night Lights y Heroes, y la banda mantuvo una extensa gira desde otoño de 2004 que duró dos años, cuando se vieron obligados a hacer un parón debido a que al baterista Pat Spurgeon le hicieron un trasplante de riñón, y otros miembros de la banda tuvieron asuntos urgentes familiares como la muerte del padre de LeBron y el nacimiento de una hija de Rogue.

Farrell murió poco después, en diciembre de 2007, en Oakland, por "masiva inhalación de humo" provocado por un incendio en su apartamento causado por la explosión de un horno de gas peligrosamente obsoleto. Gram LeBron también estaba en la casa. Despertado por los avisos de Evan, no pudo rescatarlo cuando se vio obligado a salir de la casa en llamas. Patrick Abernethy, que había sido teclista con Beulah, se unió a la banda en 2007 para tomar el lugar de Farrell en el bajo.

Rogue Wave no pudieron llegar a un acuerdo con Sub Pop para futuros álbumes, y fueron despedidos del sello. Encontraron un sello adecuado pronto poco después, ya que su amigo Jack Johnson los firmó para su discográfica Brushfire Records y les publicó su tercer álbum, Asleep at heaven’s gate, en otoño de 2007.

La banda apareció extensivamente en el documental, D-Tour, producido y dirigido por Jim Granato, que narraba la lucha de Spurgeon con su enfermedad renal y la espera para un trasplante. La película apareció en la serie Independent Lens en PBS. Spurgeon nació con un solo riñón.

Con el recién llegado Cameron Jasper, que sustituyó a Patrick Abernethy en el bajo, la banda regresó en marzo de 2010 con su segunda grabación para Brushfire, Permalight.

En el momento de su siguiente álbum, el grupo estaba formado por Rogue y Spurgeon, y había cambiado de sello de nuevo. Nightingale Floors fue lanzado por Vagrant en junio de 2013.

En febrero de 2016, la banda anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Delusions of Grand Fur, a través de su nuevo sello Easy Sound Recording Company (creado en 2014, en el que estaban en nómina artistas como Fruit Bats, Futurebirds, Vetiver y Marianne Faithfull, entre otros). Fue lanzado en abril de 2016. En el disco, Rogue y Spurgeon estuvieron acompañados por los multi-instrumentistas Dan Lead, Rob Easson y Masanori Christianson (este último participó sobre todo en las partes de bajo).

Más recientemente, Rogue Wave aparecieron como ellos mismos en la película de 2009 Love happens, protagonizada por Aaron Eckhart y Jennifer Aniston. En la película, que tenía lugar en Seattle, el personaje de Eckhart estaba decepcionado porque las entradas para un concierto de Rogue Wave se habían agotado. Sin embargo, el personaje de Aniston le sorprende pidiendo prestado el camión de un amigo. Ella estaciona el camión cerca del gran anfiteatro al aire libre, y los dos disfrutan de una gran vista del concierto desde encima del camión.

Rogue Wave también han aparecido en la banda sonora original de Stubbs: the zombie haciendo un cover de Everyday de Buddy Holly. Una versión en vivo de su canción Every moment, de Out of the shadow, apareció en la banda sonora de la película Napoleon dynamite. Sin embargo, la canción nunca apareció en la película misma. Además, la canción Eyes fue ofrecida en la película Just friends de Ryan Reynolds, y en el primer episodio de la serie Heroes de NBC. El show de la cadena Fox, The O.C., ha utilizado canciones de Rogue Wave, como Publish my love (Descended like vultures) e Interruptions (EP 10:1), e incluyó Publish en The O.C. mix 5, una colección de canciones del show. Rogue Wave grabaron recientemente una canción exclusiva para la película Spiderman 3.

Ya en este 2017 publican Cover me, un álbum de covers de éxitos de la década de 1980 de grupos como Echo & The BunnymenThe Cure, The Cult, GenesisThe Church o Pete Townshend:

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.last.fm, http://www.billboard.com, http://roguewavemusic.com, http://www.allmusic.com, http://www.vagrant.com, http://www.letras.com.br, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Every moment, Nourishment nation, Seasick on land, Kicking the heart out, Postage stamp world, Endless shovel (Out of the shadow)

10:1, Interruptions (10:1 EP)

Bird on a wire, Publish my love, Salesman at the day of the parade, Love's lost guarantee, 10:1, California, Temporary (Descended like vultures)

Eyes (Just friends OST)

Harmonium, Like I needed, Chicago x 12, Lake Michigan, Ghost, Fantasies, Phonytown, Cheaper than therapy (Asleep at heaven's gate)

Solitary gun, Good morning (the future), Sleepwalker, Stars and stripes, Fear itself, We will make a song destroy (Permalight)

No magnatone, College, Figured it out, Siren's song, S(a)tan, Used to it, Everyone wants to be you (Nightingale floors)

In the morning, California bride, Look at me, Curious me, What is left to solve, Endless supply, The last picture show, Memento mori (Delusions of Grand Fur)

Rescue, In between days, Let my love open the door, Bette Davies eyes, That's all, She sells sanctuary, Under the milky way (Cover me)

Vídeos:

Endless shovel, del álbum Out of the shadow:

Endless shovel - Rogue Wave


Publish my love, Love's lost guarantee y 10:1, del álbum Descended like vultures:

Publish my love - Rogue Wave


Love's lost guarantee - Rogue Wave


10:1 - Rogue Wave


Eyes, de la banda sonora de la película Just friends:

Eyes - Rogue Wave


Lake Michigan, Chicago x 12, Like I needed y Harmonium, del álbum Asleep at heaven's gate:

Lake Michigan - Rogue Wave


Chicago x 12 - Rogue Wave


Like I needed - Rogue Wave


Harmonium - Rogue Wave


Good morning (the future), Stars and stripes y Solitary gun, del álbum Permalight:

Good morning (the future) - Rogue Wave


Stars and stripes - Rogue Wave


Solitary gun - Rogue Wave


College, Siren's song y Figured it out, del álbum Nightingale floors:

College - Rogue Wave


Siren's song - Rogue Wave


Figured it out - Rogue Wave


What is left to solve, California bride, In the morning y Memento mori, del álbum Delusions of Grand Fur:

What is left to solve - Rogue Wave


California bride - Rogue Wave


In the morning - Rogue Wave


Memento mori - Rogue Wave


Let my love open the door (cover de Pete Townshend), In between days (cover de The Cure) y Under the milky way (cover de The Church), del álbum Cover me:

Let my love open the door - Rogue Wave


In between days - Rogue Wave


Under the milky way - Rogue Wave

GEORGE MICHAEL

$
0
0
Georgios Kyriacos Panayiotou (East FinchleyLondresReino Unido, 1963-Goring-on-ThamesOxfordshireReino Unido, 2016), conocido artísticamente como George Michael, es un cantante, compositor y productor británico de música pop que ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo tres Premios Brit, cuatro MTV Video Music Awards, cuatro premios Ivor Novello, tres American Music Awards, y dos veces el Premio Grammy.

George Michael se hizo famoso como mitad del dúo pop británico Wham! antes de ascender al estrellato pop con su debut en solitario, Faith. Mientras que en Wham!Michael utilizaba su aspecto angelical y destreza asombrosa en componer ganchos melódicos para crear pop conciliador de usar y tirar, su trabajo en solitario revela un esfuerzo sincero para lograr una resonancia musical y emocional más profunda. Sus radiantes baladas, canciones dance insidiosas y soul de ojos azules lo establecieron como uno de los mejores artistas internacionales. Bendecido con una buena apariencia, una voz y un don para escribir melodías atractivas que combinaban bien con ritmos dance amables, Michael se convirtió en una extraña sensación adolescente que maduró convertido en una estrella respetada como adulto, aunque su vida después de alcanzar el estatus de icono del pop no estuvo exenta de desafíos personales y creativos.

Fue conocido además por su polémica imagen pública de sex symbol rodeado de escándalos relacionados con sexo y drogas, y saltó a la fama en la década de 1980, cuando formó el dúo pop Wham! junto con su amigo de la escuela Andrew Ridgeley. Con más de 120 millones de discos vendidos desde sus inicios con Wham! en los 80, a lo largo de una carrera en solitario que le transformó de ídolo juvenil a icono adulto, a través de una sucesión de álbumes superlativos y de giras rompedoras, George Michael se mantuvo entre los grandes de la música durante más de 30 años.

Consiguió 7 singles número 1 y 7 álbumes número 1 en Reino Unido, y 8 singles número 1 y 1 álbum número 1 en Estados Unidos. Su álbum de debut como solista de 1987, Faith vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y realizó varias grabaciones y alcanzó distintos logros en Estados Unidos. En 2004, Radio Academy nombró a Michael como el artista más emitido en la radio británica en el periodo 1984-2004. El documental A different story (2005) cubrió su vida personal y carrera profesional. En 2006, George Michael anunció su primera gira en 15 años. La gira 25 Live fue una enorme empresa mundial por parte de Michael que se extendió durante tres giras individuales a lo largo de tres años (2006, 2007 y 2008).

Su primer single en solitario, Careless whisper, canción que compuso cuando sólo tenía 13 años, fue lanzado cuando aún estaba en el dúo y vendió cerca de seis millones de copias en todo el mundo. Algunos otros éxitos son Father figure, One more try, Freedom 90, Fastlove, Jesus to a child y su interpretación del clásico, Don't let the sun go down on me (dueto con Elton John). Su trabajo cubre variedades de la música pop, desde baladas hasta canciones funky y dance. En más de 20 años de trayectoria George Michael vendió alrededor de 80 millones de discos por todo el mundo. Michael, quien se declaró gay en 1998, fue un activo defensor de los derechos LGBT y recaudador de fondos de caridad para la lucha contra el VIH/Sida.

Michael falleció el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años de edad en su residencia en Goring-on-ThamesOxfordshireInglaterra, por causas en principio desconocidas. Dos días después su manager informó que murió mientras dormía por un fallo cardíaco.

Su padre, Kyriacos Panayiotou, era un restaurador grecochipriota que se trasladó a Inglaterra en la década de 1950 y cambió su nombre a Jack Panos. La madre de Michael, Lesley Angold Harrison, era una bailarina inglesa que murió de cáncer en 1996. Michael pasó la mayor parte de su infancia en el norte de Londres, un lugar típico para los grecochipriotas hasta la década de 1980, viviendo en la casa que sus padres compraron poco después de su nacimiento. Durante su adolescencia, la familia se trasladó a Radlett y Michael asistió a la Bushey Meads School, donde conoció a Andrew Ridgeley. Ambos tenían la misma ambición de ser músicos. Michael creció escuchando viejos discos de soul americano, la música de baile de los clubs londinenses y los ritmos ska que arrasaban por entonces en Reino Unido. Se enamoró de la música Motown, pero también de Elton John y de Queen.

Comenzó su participación en el negocio musical tocando en los clubes de jóvenes DJ y las escuelas locales de todo Bushey, Stanmore y Watford, y dando actuaciones en el metro de Londres, interpretando canciones como 39 de Queen, lo que fue seguido por la formación de una banda de ska de corta vida llamada The Executives (que pasó más bien desapercibida) con Ridgeley, el hermano de Ridgeley, Paul, Andrew Leaver, y David Mortimer (alias David Austin).

El primer éxito de George Michael llegó después de formar el dúo Wham! con Andrew Ridgeley en 1981. El primer álbum de la banda, Fantastic, apareció en 1983 en Reino Unido y fue un éxito a los pocos días de su lanzamiento, alcanzando el puesto número 1 y produjo una serie de singles que entraron en el Top 10, incluyendo el primer corte del disco, Wham rap! (enjoy what you do) y Club Tropicana. El segundo fue Young guns (go for it!); también estaba en ese disco un tema de igual éxito como Bad boys.

Su segundo álbum, Make it big fue el avance que hizo del dúo superestrellas internacionales, llegando al número 1 en las listas de éxitos en Estados Unidos. En los últimos meses de 1984, empezó a sonar en las radios de Inglaterra, la canción Wake me up before you go go, el primer corte de este álbum, al igual que Freedom, Everything she wants y Careless whisper, el último de los cuales también se convirtió en número 1 en unos 25 países y en el primer single de Michael como solista.

Michael se volcó en la participación del proyecto de Bob GeldofBand Aid, poniendo la voz para la canción Do they know it's Christmas? en 1984, algo así como la versión americana de We are the world en 1985, y donó las ganancias de Last Christmas/Everything she wants entidades benéficas. Además, contribuyeron con los coros al éxito de David Cassidy de 1985 The last kiss, así como los éxitos de 1985 de Elton John, Nikita y Wrap her up. En una incursión en exclusiva al periodismo popular, en 1985, Michael también entrevistó a David Cassidy para el legendario Ritz Newspaper de David Litchfield.

Un año más tarde, en 1985, se estrenaba en Estados Unidos el single Careless whisper, que consiguió ser número 1 del ranking de la revista Billboard, desbancando al megahit de Foreigner, I want to know what love is. A raíz del éxito, comenzaron su primera gira mundial que los llevaría a lugares como China. La gira de Wham! por China en abril de 1985, la primera visita al país de una actuación de música popular occidental, generó una enorme cobertura de los medios de comunicación en todo el mundo, muchos de ellos centrados en Michael, y miedo de disturbios por parte de las autoridades chinas ante la gran expectación que generó en los adolescentes chinos. El viaje fue documentado por el célebre director de cine Lindsay Anderson y el productor Martin Lewis en su película Foreign skies: Wham! in China, y contribuyó a la fama cada vez mayor de Michael.

Siempre fiel a sus raíces rhythm & blues, en mayo de 1985 George Michael actuó en un programa especial de la cadena de televisión NBC para celebrar el 50º aniversario del famoso local de Harlem, el Apollo Theatre. Cantó junto a Stevie Wonder e interpretó Careless whisper a dúo con Smokey Robinson, dos legendarios artistas que habían sido para él fuente de influencia e inspiración.

Como compositor y cantante principal, George Michael era el alma y el cerebro de Wham!, mientras Ridgeley estaba simplemente en un papel secundario, participando en coros y tocando la guitarra eléctrica, lo que dio pie a insistentes rumores de una cercana separación, que no tardó en confirmarse, ya que a finales de ese año Wham! presentaba lo que sería su álbum de despedida: Music from the edge of heaven, del cual se extrajo como single I'm your man, que fue directo al número 1 de la lista Billboard. Este álbum contenía una nueva versión de Last Christmas, canción que George Michael produjo en 1984 para las festividades navideñas. La ruptura era tan inminente, que hasta la misma portada del álbum para Hispanoamérica presentaba a George Michael dando casi la espalda a Ridgeley y "visiblemente" serio. Eso no interrumpió el desfile de las canciones The edge of heaven, A different corner y Where did your heart go? durante 1986, si bien ninguna de ellas lograría llegar al primer puesto estadounidense.

Con el éxito de singles en solitario de Michael, Careless whisper (1984) y A different corner (1986), los rumores de un inminente cese de Wham! continuaban. El público ya no tuvo más noticias del dúo, con lo que se intensificaron los rumores de una separación, hasta que en el verano de 1986 ésta finalmente se produjo oficialmente, después de lanzar un single de despedida, The edge of heaven y una recopilación de singles, The final, además de un concierto de lleno total en el estadio de Wembley que incluyó el estreno mundial de la película en China. El dúo que hizo con Elton John en la canción Don't let the sun go down on me en un concierto en vivo se incluyó en el disco Ladies and gentlemen... The best of George Michael, y en el álbum recopilatorio Love songs de Elton John.

Wham! terminaron oficialmente con el éxito comercial del single Where did your heart go?, que alcanzó el puesto número 1 en las listas de Reino Unido en noviembre de 1986, y con un concierto en un repleto estadio de Wembley y el lanzamiento del disco recopilatorio The final, que reunía todos sus éxitos..

George Michael deseaba crear música para un público más sofisticado que el grupo de fans adolescentes seguidoras principales del dúo. El comienzo de su carrera en solitario, a principios de 1987, fue un dueto con la icono de la música soul Aretha Franklin. I knew you were waiting (for me) fue un proyecto extraordinario que ayudó a lograr la ambición de Michael de cantar con uno de sus artistas favoritos, y obtuvo el número 1 tanto en la lista de singles británica como en el Billboard Hot 100 americano en su lanzamiento.

Para Michael, se convirtió en su tercer año consecutivo de números 1 en solitario en Reino Unido a partir de tres lanzamientos, Careless whisper (aunque el single era en realidad pertenecía al álbum de Wham!Make it big) después de 1984 y A different corner de 1986. El single fue también el primero que Michael había grabado como solista y que no había escrito él mismo. El co-autor, Simon Climie, era desconocido en aquel momento, aunque tuviera éxito como intérprete con la banda Climie Fisher en 1988. Con esta canción, Michael ganó un premio Grammy en 1988 a la Mejor interpretación R&B - Dúo o grupo con vocal.

Durante el otoño de 1987 Michael publicó su primer álbum en solitario, Faith. Además de tocar un gran número de instrumentos en el álbum, escribió y produjo todas las canciones de la grabación, a excepción de una, que coescribió. Se convirtió en un éxito de ventas en ambos lados del Atlántico norte, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Parte del éxito se debió a un hábil cambio de imagen: George optó por un look más agresivo, con barba de varios días, pendientes, gafas de sol y pantalones prietos.

El primer single del álbum fue I want your sex, editado durante el verano de 1987. A pesar de la censura y los problemas para emitirse en la radio, llegó al número 2 de la lista de singles Billboard Hot 100 en agosto de 1987, acompañado de un polémico vídeo musical en el que proponía “explorar la monogamia”. Este vídeo fue prohibido por varias cadenas de televisión, y en la radio fue prohibida su difusión en Estados Unidos y Reino Unido debido a su letra sexualmente sugestiva; MTV transmitió el vídeo, con la celebridad Kathy Jeung en body y liguero, solo en horario nocturno, aunque esto no impidió que llegase hasta lo más alto de las listas. Michael sostuvo que el acto era hermoso si el sexo era monógamo. Michael llegó a grabar un breve prólogo para el vídeo en el que dijo: "Esta canción no trata de sexo casual". Una de las escenas más subida de tono en la que participaba Michael fue la de escribir las palabras "explora la monogamia" en la espalda de su compañera con un lápiz labial. Algunas emisoras de radio interpretaron una versión moderada de la canción, I want your love, que consistía principalmente en cambiar la palabra "sexo" por "amor". Cuando la melodía llegó a las listas de Estados UnidosAmerican Top 40 with Casey Kasem se negó a decir el título de la canción, refiriéndose a éste como "el nuevo single de George Michael". En Estados Unidos, la canción fue también a veces mencionada como I want your sex (from Beverly Hills Cop II), ya que la canción fue incluida en la banda sonora de la película.

Por otra parte, el single se mantuvo en el Top 10 durante seis semanas, y en el Top 40 durante catorce semanas. La canción llegó al número 3 en Gran Bretaña. En 2002, muchos años después de la gran controversia sobre el lanzamiento de la canción, el vídeo musical llegó al número 3 en la cuenta regresiva de MTV de los vídeos más polémicos en la historia del canal.

El segundo single fue Faith, lanzado en octubre de 1987, tan sólo unas semanas antes del lanzamiento del álbum. Faith pasaría a convertirse en una de sus canciones más populares, un tema con ligeros toques de rockabilly que alcanzó el número 1 en Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y número 2 en la lista británica de singles en febrero de 1988. El famoso vídeo proporcionaba algunas imágenes definitivas de la industria de la música de los 80: Michael con barba de varios días, pendientes en forma de cruz, gafas de aviador, chaqueta de cuero, botas de vaquero y jeans ajustados, tocando una guitarra cercana a una clásica rockola. Faith llegó al número 1 en diciembre, manteniéndose cuatro semanas consecutivas en lo más alto de las listas.

El álbum alcanzó el número 1 en Reino Unido y en varios mercados de todo el mundo. En Estados Unidos, el álbum estuvo durante 51 semanas no consecutivas en el Top 10 de Billboard 200, incluyendo 12 semanas en el número 1Faith tuvo muchos singles de éxito, cuatro de los cuales (Faith, Father figure, One more try y Monkey) alcanzaron el número 1. Con el tiempo, Faith obtuvo la certificación de Disco de diamante por la RIAA por ventas de 10 millones de copias en Estados Unidos. Hasta la fecha, las ventas globales de Faith son de más de 20 millones de unidades.

Poco después George Michael se embarcó en una extensa gira mundial en 1988. En la lista de conjunto del espectáculo había un par de canciones de la época de Wham! (Everything she wants y I'm your man) y algunas canciones tradicionales como Lady Marmalade o Play that funky music. En Los Ángeles, George se unió al escenario de Aretha Franklin para cantar el dueto de I knew you were waiting (for me). Ese mismo año, cantó los coros con su gran amigo y bajista de Wham!, Deon Estus, el tema Heaven help me. La canción, escrita por ambos artistas, solo entró en el Top 40 británico, pero obtuvo el número 5 en Estados Unidos.

De acuerdo con Michael en su documental, A different story, el éxito no le hizo feliz, y empezó a pensar que había algo malo en ser un ídolo para millones de niñas adolescentes. Todo el proceso de Faith (promoción, vídeos, tour, premios) lo dejó agotado, solitario y frustrado, y lejos de sus amigos y familiares. Durante 1990, le dijo a su compañía discográfica, Sony, que no quería hacer más ese tipo de promociones.

A pesar de los éxitos, George no estaba cómodo con la maquinaria comercial que le rodeaba y que condicionaba su creatividad. Listen without prejudice Vol. 1 se publicó en septiembre de 1990. Un producto mucho menos comercial que, a diferencia de Faith, no fue muy apoyado en términos de publicidad. Algunas voces culparon de la falta de promoción a las negativas del cantante, mientras otros opinaban que la compañía discográfica, disconforme con el disco, prefirió no gastar muchos recursos en apoyarlo. Michael se negó a hacer ningún tipo de promoción para este álbum, incluyendo la falta de vídeos musicales de los singles. Esto produjo que sus ventas no fuesen tan buenas como las del disco anterior y la suspensión del lanzamiento del Vol. 2 que George tenía pensado. Debido a esta medida se produjo la conocida disputa con Sony, la cual dio como resultado que George no pudiese editar un álbum en los siguientes cinco años.

Para este álbum, Michael trató de crear una nueva reputación para sí mismo como un artista serio (el título es un indicio de su deseo de ser tomado más en serio como compositor). El primer single, Praying for time, fue lanzado en agosto de 1990. Se refería a los males sociales y la injusticia, haciendo alusión a su lucha con su identidad artística y profetizaba pronto después sus esfuerzos para poner fin a su contrato de grabación con Sony Music. La canción fue aclamada por la crítica, y alcanzó el número 6 en Reino Unido y el número 1 en la lista Billboard Hot 100 a pesar de la ausencia de vídeo promocional. Un vídeo se lanzó poco después, que consistía en la letra de la canción sobre un fondo oscuro. Michael no apareció en este vídeo ni en los vídeos posteriores para el álbum. El segundo single Waiting for that day fue un single acústico, lanzado como seguimiento inmediato a Praying for time. Alcanzó el puesto número 27 en Estados Unidos y 23 en Reino Unido en octubre de 1990. Para el resto de 1990, el álbum permaneció en el Top 10, y permaneció un total de 42 semanas en la lista completa.

El álbum alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard 200, lo que le impidió llegar al primer puesto, que ocupó el álbum de MC HammerPlease hammer don't hurt 'em. En Reino Unido, el álbum alcanzó el puesto número 1 durante una semana. Permaneció un total de 88 semanas en las listas de álbumes de Reino Unido, y fue certificado 4 veces Disco de platino por la BPI. El álbum produjo 5 singles en Reino Unido, que fueron lanzados rápidamente, dentro de un período de ocho meses: Praying for time, Waiting for that day, Freedom! '90, Heal the pain, y Cowboys and angels (siendo este último el único single que no entró en el Top 40 de las listas británicas).

Freedom '90 fue el único single con el apoyo de un vídeo musical. La canción también hacía alusión a las luchas de ser un hombre homosexual en el armario, y actuó como un catalizador para su intento de poner fin a su contrato editorial con Sony Music. Como para demostrar el sentimiento de la canción, Michael se negó a aparecer en el vídeo, dirigido por David Fincher, y en su lugar se contrató a las supermodelos Naomi CampbellLinda EvangelistaChristy TurlingtonTatjana Patitz y Cindy Crawford para sincronización de labios. También se recogía la reducción de su imagen de símbolo sexual. La canción tenía una duración de seis minutos y medio. La adición del año para el título fue para distinguirla del tema Freedom, un éxito número 1 de Wham! de 1984. Tuvo una fortuna diferente a cada lado del Atlántico (número 8 en Billboard Hot 100 en Estados Unidos, impulsado por la gran rotación del video en MTV, pero sólo número 28 en la lista británica de singles). Mother's pride ganó importancia en las emisoras de radio de Estados Unidos durante la primera Guerra del Golfo Pérsico en 1991, pues muchas de las emisoras mezclaron los tributos de los comunicantes a los soldados con esta canción. Alcanzó el puesto número 46 en Billboard Hot 100 solamente por radiodifusión. Al final, Listen without prejudice Vol. 1 vendió alrededor de 8 millones de copias.

En 1991 George Michael se embarcó en la gira Cover to Cover Tour por Japón, Inglaterra, Estados Unidos, y Brasil, donde tocó en los eventos de Rock in Río. En la presentación en Río, conoció y posteriormente se reunió con Anselmo Feleppa, el hombre que se convertiría en su pareja. La gira no fue una promoción propia para Listen without prejudice Vol. 1. Más bien, fue sobre Michael cantando versiones de sus canciones favoritas. Entre sus favoritas estaban, Don't let the sun go down on me, una canción de 1974 de Elton John; Michael y John tocaron la canción juntos en el concierto Live Aid en 1985, y de nuevo en el concierto de Michael en el Wembley Arena de Londres en marzo de 1991, donde el dúo fue grabado. El single fue lanzado a finales de 1991 y se convirtió en un éxito en ambos lados del Atlántico. Tan exitoso como la grabación hecha en 1974, fue como un dúo como Don't let the sun go down on me tuvo su mayor éxito y alcanzó el número 1 en la lista británica de singles y en Billboard Hot 100. La canción fue el único single número 1 de la era moderna en ser grabado en un lugar al aire libre. Las ganancias del single se repartieron entre 10 organizaciones benéficas diferentes para los niños, el Sida y la educación.

Mientras tanto, el esperado siguiente álbum, Listen without prejudice Vol. 2, fue desechado por razones desconocidas, aunque posiblemente debido a la frustración de Michael con Sony. Entre las quejas de Michael estaban que Sony no había apoyado por completo el lanzamiento de su álbum anterior, dando lugar a su bajo rendimiento en Estados Unidos en comparación con Faith. Sony respondió que la negativa de Michael a aparecer en los vídeos promocionales había causado la mala respuesta. Michael puso fin a la idea de Listen without prejudice Vol. 2 y donó tres canciones para el proyecto solidario Red Hot + Dance, que recaudaba dinero para la sensibilización sobre el Sida, mientras que una cuarta canción, Crazyman dance, fue la cara B del single de 1992 Too funky, que alcanzó el número 4 en Reino Unido y el 10 en Estados Unidos. Michael donó las regalías de Too funky a la misma causa. El single no apareció en ningún álbum de estudio de George Michael, y sí en su recopilatorio Ladies & gentlemen: the best of George Michael de 1998 y Twenty five de 2006. En el vídeo promocional aparecía Michael esporádicamente como director filmando a supermodelos como Linda EvangelistaBeverly PeeleTyra BanksEstelle Lefébure y Nadja Auermann en un desfile de modas.

En abril de 1992, George participó en el concierto Tributo a Freddie Mercury en el Estadio Wembley de Londres. El concierto fue un tributo a la vida del fallecido cantante de QueenFreddie Mercury, con todas las ganancias destinadas a Phoenix Trust, una institución benéfica de investigación del Sida. Michael cantó Somebody to love, momento que él mismo confesó en una entrevista posterior que fue el más increíble de su carrera musical, ya que cumplió uno de los sueños de su vida. En el concierto actuó junto con celebridades como Elton John y David Bowie, entre otros.

De este concierto salió el Five Live EP, que fue lanzado en 1993 por Parlophone en Reino UnidoHollywood Records en Estados Unidos, y que contaba con cinco (y en algunos países, seis) canciones interpretadas por George Michael, Queen y Lisa Stansfield. These are the days of our lives, '39 y Somebody to love fueron grabadas en el concierto Tributo a Freddie Mercury. Killer, Papa was a Rollin 'Stone y Calling you fueron grabadas durante las actuaciones en vivo de su Cover to Cover Tour de 1991. Todas las ganancias de la venta del EP fueron destinadas a beneficio del Mercury Phoenix Trust. Las ventas del EP fueron muy grandes a través de Europa, donde debutó en el número 1 en Reino Unido y varios países europeos. En las listas de éxito de Estados Unidos fue menos espectacular, donde llegó al número 40 en la lista Billboard 200 (Somebody to love alcanzó el puesto número 30 en la lista Billboard Hot 100 americana).

Durante noviembre de 1994, en la primera edición de los MTV Europe Music Awards, George Michael apareció después de una larga reclusión, dando una emotiva interpretación de una canción completamente nueva, Jesus to a child. La canción fue un homenaje melancólico a su novio Anselmo Feleppa, quien murió en marzo de 1993. La canción fue el primer éxito de Michael autoescrita en su país durante casi cuatro años y entró en la lista de singles británica directamente en el número 1 y en el número 7 en Billboard Hot 100 en el mismo mes del lanzamiento. Se convirtió en su primer single en solitario en entrar en las listas británicas en lo más alto. Fue también el single de más larga duración de Michael en el Top 40 británico, de casi siete minutos de duración. La identidad exacta del objeto de la canción (y la naturaleza de la relación de Michael con Feleppa) fue envuelto en insinuaciones en aquel momento, ya que Michael no había confirmado que él era homosexual, y no lo hizo hasta 1998. El vídeo de Jesus to a child fue un hermoso cuadro de imágenes que recordaban la pérdida, el dolor y el sufrimiento. Desde entonces, Michael constantemente dedicaba la canción a Feleppa antes de tocarla en directo.

El segundo single, lanzado en abril de 1996, fue Fastlove, una canción comercial con una melodía enérgica sobre el deseo de gratificación y satisfacción sin compromiso. La canción fue un tanto inusual para una canción pop, ya que no tenía definido un coro y las únicas versiones eran de cinco minutos de duración. Fastlove fue apoyado por un vídeo futurista sobre la realidad virtual. Fastlove obtuvo el número 1 en la lista británica de singles, y pasó tres semanas en dicho primer lugar. En Estados Unidos, Fastlove alcanzó el número 8, y fue su último single en alcanzar el Top 10 en las listas americanas. Fastlove se inspiraba en el breve romance de Michael con el banquero Brett Charles a quien conoció en Kazajistán, mientras escribía la canción.

Tras Fastlove, con su contrato comprado por la compañía DreamWorks, Michael finalmente lanzó Older, su primer álbum de estudio en seis años y tercero de su carrera en solitario, a pesar de que había pasado una década desde Wham! Los lanzamientos del álbum en Estados Unidos y Canadá fueron particularmente importantes, ya que fue el primer álbum lanzado por David Geffen de DreamWorks Records. Older fue particularmente notable por la publicación de seis singles. Cada uno de ellos alcanzó el Top 3 británico. En el momento del lanzamiento del quinto single del álbum, Star people ‘95, el especialista en listas musicales James Masterton observó el éxito de Michael en las listas de singles, escribiendo: "George Michael, sin embargo, hace una impresionante entrada en el Top 3 con este single. El álbum Older ahora ha demostrado ser de lejos su éxito más comercial de todas sus grabaciones. Este éxito sostenido en sus singles se ha logrado con la ayuda de trucos de marketing como remixes, o, en este caso, una nueva grabación de la canción del álbum que le da una transformación muy necesaria en un exitazo comercial merecido".

En octubre de 1996, Michael realizó un concierto en los estudios Three Mills de Londres para MTV Unplugged. Era su primera actuación larga en años, y entre la audiencia estaba la madre de Michael. Al año siguiente, murió de cáncer.

Ladies & gentlemen: The best of George Michael era una colección de grandes éxitos que fue lanzada en 1998. La colección de 28 canciones (29 canciones se incluían en el lanzamiento de Europa y Australia) estaban separados en dos partes, cada uno con una temática en particular y estado de ánimo. El primer CD, titulado For the heart predominantemente contenía baladas de éxito de Michael, mientras que el segundo CD, For the feet, consistía principalmente en música dance pop. Ladies & gentlemen era notable por contener un gran número de canciones de recopilación y dúos que no habían aparecido anteriormente en sus discos, incluyendo su dúo con Aretha Franklin, I knew you were waiting (for me); Desafinado, un dueto en portugués con la legendaria cantante brasileña Astrud Gilberto, y el dúo con Elton John Don't let the sun go down on me. Ladies & gentlemen fue lanzado a través de Sony Music Entertainment como condición para la ruptura de los vínculos contractuales con la discográfica. Más tarde volvería a Sony para lanzar su álbum de 2004 Patience.

El primer single Outside era una canción humorística que trataba sobre su arresto por solicitar sus favores a un policía en un baño público. En su vídeo promocional podía verse a hombres vestidos de policía besándose. Marcelo Rodríguez, el agente de policía, lo denunció ante el Tribunal de California en 1999 alegando que el vídeo se mofaba de él y que Michael le había difamado en varias entrevistas. Le reclamaba 10 millones de dólares al cantante, pero el Tribunal no admitió la denuncia basándose en que el oficial de policía era un oficial público, pero una apelación volvió a admitir la demanda en diciembre de 2002. La corte dictaminó entonces a Rodríguez, como funcionario público, no podía legalmente pedir daños ni perjuicios por angustia emocional. As, su dueto con Mary J. Blige, fue lanzado como segundo single en muchos territorios alrededor del mundo. Obtuvo el número 4 en las listas británicas. Hasta la fecha, Ladies & gentlemen ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Songs from the last century, lanzado por Virgin Records en diciembre de 1999, se componía de versiones de antiguos éxitos, además de nuevas interpretaciones de canciones populares más recientes, como Roxanne, escrita por Sting, The first time ever I saw your face, y el clásico de Frank Sinatra Where or when, escrita por Richard Rodgers y Lorenz Hart. Cada uno de los 11 temas fueron coproducidos por Phil Ramone y George Michael. El álbum debutó en el número 157 en Billboard 200, que fue también la posición de máxima del disco, y el número 2 en Reino Unido.

En 2000, Michael trabajó en el single If I told you that con Whitney Houston, una canción en la que inicialmente iba a ser Michael Jackson quien colaborase. Michael coprodujo el single junto con el productor norteamericano Rodney Jerkins.

En febrero de 2003, Michael inesperadamente grabó otra canción de protesta contra la inminente guerra en Irak, The grave de Don McLean. El original fue escrito por McLean en 1971 y fue una protesta contra la Guerra de Vietnam. Michael interpretó la canción en numerosos programas de televisión, incluyendo Top of the Pops y So Graham Norton. Su interpretación de la canción en Top of the Pops en marzo de 2003 fue su primera aparición en el programa desde 1986. Entró en conflicto con los productores del show debido a una camiseta antibélica y anti-Blair usada por algunos miembros de su banda. En respuesta, Don McLean emitió una declaración, a través de su sitio web, alabando a la grabación de Michael: "me siento orgulloso de George Michael por defender la vida y la cordura. Me alegro de que eligiese una canción mía para expresar estos sentimientos. Debemos recordar que el mago es un hombre cobardemente escondido detrás de una cortina con un micrófono alto. Se necesita coraje y una canción para abrir la cortina y exponerlo. Buena suerte, George".

Tras firmar en noviembre de 2003 de nuevo con Sony, en 2004 lanzó su álbum Patience, en el que había trabajado durante un par de años, que debutó como número 1 en Reino Unido, vendiendo más de 200.000 copias en la primera semana solamente, y número 2 en Australia en marzo de 2004, nombrado por muchos críticos como “el regreso del año”. En Estados Unidos llegó al número 12, vendiendo más de 500 mil copias para obtener una certificación de Disco de oro de la RIAA. Patience fue el primer álbum de George Michael compuesto de material original desde 1996, si bien incluyó dos canciones ya dadas a conocer en 2002. La primera de ellas fue Freeek!, un tema bailable, pero más bien oscuro y bizarro, tanto por letra como por instrumentación, que fue promocionado con un vídeo musical ambientado en una ciudad futurista donde la población consumía sexo virtual. Este vídeo dirigido por Joseph Kahn es uno de los más sofisticados hechos por el cantante, por sus bizarras caracterizaciones y efectos especiales. La canción fue número 1 en Italia, Portugal, España y Dinamarca y entró en el Top 10 de Reino Unido y en el Top 5 de Australia.

El polémico single Shoot the dog, se trataba de una canción crítica sobre la relación amistosa entre los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos en relación con la Guerra de Irak. En el vídeo musical animado para la canción, Tony Blair, es representado como el "perro" que sigue a su "dueño" George W. Bush a todas partes. El single fue número 1 en Dinamarca y entró en el Top 5 en varios países europeos. En Reino Unido sólo llegó al puesto número 12. Michael apareció en el programa de Oprah Winfrey en mayo de 2004 para promocionar el álbum, interpretando el single Amazing, que se convirtió en un número 1 en Europa, junto a sus canciones clásicas Father figure y Faith. En el programa, Michael habló de su detención, de la revelación de su homosexualidad, y su reanudación de presentaciones públicas. Permitió al equipo de Oprah entrar a su casa en las afueras de Londres.

Su siguiente single, Flawless, utilizaba samples del hit dance Flawless de The Ones, y fue un éxito dance tanto en Europa como en América del Norte, alcanzando el número 1 en la lista Billboard Hot Dance Club Play, convirtiéndose en el último single número 1 de Michael en la lista dance de Estados Unidos. En noviembre de 2004, Sony lanzó el quinto single, Round here, llegando al número 32 en Reino Unido, y en 2005 salió al mercado John and Elvis are dead, lanzado como una descarga por internet, y por lo tanto no entró en las listas británicas. Michael declaró a BBC Radio 1 en marzo de 2004 que la música futura que publicase estaría disponible para su descarga, animando a los fans a que hiciesen una donación a la caridad.

Twenty five fue el segundo álbum de grandes éxitos de George Michael, celebrando el 25º aniversario de su carrera musical. Lanzado en noviembre de 2006 por Sony BMG, debutó en el número 1 en Reino Unido. El álbum contenía canciones principalmente de la carrera como solista de George Michael, pero también desde sus primeros días en Wham!, y se publicó en dos formatos: dos CD, y una edición limitada de 3 CD. El juego de 2 CD contenía 26 canciones, incluyendo 4 grabaciones con Wham! y 3 canciones nuevas: An easier affair, This is not real love (un dúo con Mutya Buena, ex-integrante de Sugababes, que alcanzó el puesto número 15 en las listas de Reino Unido), y una nueva versión de Heal the pain grabada con Paul McCartney. La edición limitada de la versión de 3 CD contenía 14 canciones adicionales menos conocidas, entre ellas una de Wham! y otra canción completamente nueva, Understand. La versión en DVD de Twenty five contenía 40 vídeos en dos discos, incluyendo 7 con Wham!

Durante el concierto global Live 8 en 2005, George se unió a Paul McCartney en el escenario para interpretar el tema Drive my car. Michael fue uno de varios remezcladores comisionados en 1990 para trabajar en la mezcla bailable para Tripping on your love de Bananarama. Bananarama hizo el cover de la canción Careless whisper para su álbum Exótica en 2001, y la canción también fue lanzada como single en Francia.

En 2006, George Michael comenzó su primera gira en 15 años, 25 Live. La gira comenzó en Barcelona, España, en el Palau Sant Jordi en septiembre, y finalizó en diciembre en el Wembley Arena en Inglaterra. Los 80 conciertos fueron vistos por 1,3 millones de fans.

En mayo de 2007, y debido al enorme éxito de su anterior tour, el cantante inició en Coimbra, Portugal, una nueva gira de 29 fechas por grandes estadios llamada 25 Live Stadium Tour que le llevó a gran parte de las capitales europeas, incluyendo Londres y Atenas, finalizando en agosto en Belfast, Reino Unido. En junio de 2007, Michael se convirtió en el primer artista en cantar en vivo en el recientemente renovado estadio de Wembley en Londres, concierto retransmitido en directo por la televisión inglesa, donde recibió una multa de 130 mil libras por rebasar el programa durante 13 minutos.

El álbum Twenty five, fue lanzado en Norteamérica en abril de 2008 con 29 canciones, dos CD con varias canciones nuevas (incluyendo duetos con Paul McCartney y Mary J. Blige y una canción de la serie de televisión de breve duración, Eli Stone), además de muchas de las canciones de éxito de Michael, en solitario y en su carrera con Wham! Además, acompañado de dos discos DVD con 40 vídeos también disponibles. Para promocionar su álbum Twenty five, George Michael hizo una gira por Estados Unidos por primera vez en 17 años, tocando en grandes escenarios en las principales ciudades, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, St. Paul/Minneapolis, Chicago y Dallas.

Posteriormente, George trabajó en el estudio de grabación para dar forma a los nuevos temas que se incluirían en su próximo álbum. El cantante confirmó que había grabado dos nuevas canciones con Andrew Ridgeley. En los temas, George puso la voz y Andrew tocaba la guitarra. La publicación de dicho disco estaba prevista para finales de 2007, pero no llegó a ver la luz.

George Michael hizo su debut como actor en Estados Unidos interpretando al ángel guardián del personaje Jonny Lee Miller en la serie de televisión americana Eli Stone. Además de su interpretación en el programa como él mismo y como "visiones", cada episodio de la primera temporada de la serie lleva el nombre de una canción suya. George Michael apareció en el programa de la final de 2008 de American Idol en mayo para cantar Praying for time.

A principios de diciembre, Michael dio un último concierto en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de la celebración del 37º Día Nacional. El 25 de diciembre 2008, George Michael lanzó una nueva canción, December song, en su página web de forma gratuita. Se esperaba que los fans descargaran la canción para que pudieran donar dinero a entidades benéficas. Aunque la canción ya no está disponible en su página web, sigue estando disponible en redes para compartir archivos y publicaciones, En octubre de 2009, la BBC dijo que George Michael se uniría a la carrera por el número uno navideño en Reino Unido con una versión remasterizada de December song que saldría a la venta a mediados de diciembre.

En la primavera de 2008, George Michael sorprendió al anunciar su intención de retirarse de la profesión, o al menos de la rutina de giras, alegando circunstancias de edad y un deseo de mayor estabilidad en su vida privada.

En junio de 2009, Michael se unió a Beyoncé Knowles en el escenario durante la interpretación de If I were a boy en el último show en Reino Unido de su gira mundial I Am... Tour. En febrero de 2010, Michael dio su primer concierto en Perth en el Burswood Dome con una audiencia de 15.000 personas. En marzo de 2010, George Michael confirmó que iba a ser el artista invitado en el Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras After Party, donde se presentó seguido de Kelly Rowland.

En marzo de 2011, Michael anunció el lanzamiento de su versión cover del hit de 1987 de New Order True faith en beneficio de Comic Relief. En abril de 2011, Michael lanzó un cover de la canción de 1972 de Stevie Wonder, You and I, como regalo de mp3 al Príncipe William y Catherine Middleton con motivo de su boda a finales del mismo mes. Aunque el mp3 se editó como descarga gratuita, Michael hizo un llamamiento a los que descargaron la canción para hacer una contribución para el "Fondo benéfico regalo al Príncipe William y Catherine Middleton". Después de meses de especulaciones, Michael anunció que podría realizar actuaciones en las ciudades australianas de Melbourne, Perth y Sídney, sus primeros conciertos en Australia desde 1988.

En febrero de 2012, dos meses después de dejar el hospital por una pulmonía que sufrió en Viena, Michael hizo una aparición sorpresa en los Brit Awards de 2012 en el estadio O2 Arena de Londres, donde recibió una ovación del público y presentó a Adele otorgándole el premio por Mejor álbum británico.

Symphonica fue el sexto disco en solitario de George Michael. Fue grabado durante la gira del mismo nombre entre 2011 y 2012, y producido por Phil Ramone junto al propio George. Al igual que el tour Symphonica, el disco comprendía una selección cuidada de los temas más clásicos del artista, además de interpretaciones de canciones de algunos de los artistas preferidos de George. Se incluían canciones propias como A different corner, Praying for time y Cowboys and angels con nuevos arreglos orquestales. Michael también revisitaba John and Elvis are dead y Through.

La versión del tema de Ewan MacCollThe first time ever I saw your face mostraba al George más tierno, pero hay un cierto alarde en My baby just cares for me en el cover del tema original de Nina Simone. George insuflaba nueva vida al clásico Wild is the wind, antes interpretado por artistas como David Bowie. La versión de la canción de Terence Trent D'Arby, Let her down easy, como primer single, con un vídeo dirigido por Vaughan Arnell. El tema Idol, pertenecía al álbum de Elton John de 1976 Blue moves.

Phil Ramone era la opción perfecta para coproducir el disco junto con George. La pareja trabajó conjuntamente en Songs from the last century, el álbum de George de 1999 que reinterpretaba algunas de las mejores canciones del siglo XX. Ambos disfrutaron de una relación mágica durante este trabajo, pero desgraciadamente Phil falleció de un aneurisma cerebral en marzo de 2013, a los 79 años. Durante una carrera que se inició en 1959, el 14 veces ganador de Premios Grammy había producido a cientos de artistas entre los que se incluyen Bob DylanFrank SinatraRay CharlesBilly JoelLuciano PavarottiStevie WonderRod StewartPaul SimonPaul McCartneyAretha FranklinBarbra Streisand y Karen Carpenter. Symphonica fue el último trabajo de ambos. Con David Austin en la producción ejecutiva, al llevar su Symphonica a París a la legendaria Ópera Garnier, George se convirtió en el primer artista contemporáneo que actuaba en este lugar. Este concierto se filmó para un documental.

En noviembre de 2016, el equipo de managers de Michael anunció que un segundo documental sobre su vida, Freedom, estaba preparado para ser lanzado en marzo de 2017. Un mes después, el compositor inglés Naughty Boy confirmó planes para colaborar con Michael. Sin embargo, tras la muerte de Michael apenas unas semanas después, se desconoce dónde permanece actualmente este proyecto.

Tras el incidente con un policía en abril de 1998, que lo arrestó por "actos lascivos" en un urinario público en un parque de Beverly Hills (California), George Michael hizo pública su homosexualidad y que sostenía una relación romántica con Kenny Goss, un antiguo entrenador de animadores y en aquel momento ejecutivo de ropa deportiva. Goss abrió la Goss Gallery en mayo de 2005, en la que se mostraban trabajos de arte contemporáneo, incluyendo algunos de la colección personal de la pareja. Tenían residencias tanto en Londres como en Dallas. En julio de 2006 George fue nuevamente acusado de mantener relaciones sexuales públicas anónimas, esta vez en el West Hampstead Heath Park de Londres. Más tarde se descubrió que su pareja anónima era Norman Kirtland, de 58 años, un conductor de furgoneta desempleado. A pesar de afirmar que tenía la intención de demandar a News of the World por fotografiar el incidente y a Norman Kirtland por difamarle, Michael dijo que él hacia una cruzada abierta por el sexo anónimo y que esto no era un problema en su relación con su pareja Kenny Goss, del que se separó en 2009. Desde 2012, Michael tenía una relación con Fadi Fawaz, un célebre estilista australiano y fotógrafo de origen libanés con residencia en Londres. Fue Fawaz quien encontró el cuerpo de Michael en 2016 la mañana de Navidad.

George Michael admitió tener problemas de depresión, enfermedad que intentó superar tomando Prozac, fumando cannabis e incluso comprándose un perro. A lo largo de 2006 tuvieron lugar varios sucesos relacionados con su consumo de drogas, como un arresto por posesión de drogas blandas, y varios incidentes en los que se quedó dormido al volante ante semáforos y en cruces por efecto de las drogas, principalmente cannabis. Situaciones que se repetirían en los años siguientes.

Michael adoptó a menudo una postura social consciente. En 1984 cantó como parte de la Band Aid en el tema Do they know it's Christmas?, para donar dinero e intentar paliar la hambruna en Etiopía. Este single llegó a la posición número 1 en las listas británicas de música en la Navidad de 1984. En esa misma fecha su tema Last Christmas, de Wham! llegó al número 2 y donó todas sus ganancias a la misma causa. George Michael fue parte del concierto benéfico Live Aid en 1985, y cantó en esa ocasión junto a Elton John. Los ingresos del single Don't let the sun go down on me fueron divididos entre 10 organizaciones de caridad para niños con Sida y para la educación. En 2003 hizo pareja con Ronan Keating en la versión británica de ¿Quién quiere ser millonario? y ganó 32.000 libras. Michael apoyó una campaña para ayudar a conseguir 32 millones de dólares para los niños con enfermedades terminales.

El artista estaba considerado entre los 10 músicos más ricos de Reino Unido, con una fortuna estimada, según dijo, de 70 a 100 millones de libras esterlinas en activos, propiedades inmobiliarias, y dinero en efectivo.

En 1991 Michael lanzó una autobiografía titulada Bare (Penguin Books), que coescribió con el escritor Tony Parsons. El libro repasaba diversos aspectos de su vida. En enero de 2008, firmó un contrato con HarperCollins para una autobiografía.

Fuentes: https://es.wikipedia.org, https://en.wikipedia.org, http://www.rollingstone.com, http://www.all80s.co.uk, http://music.lovetoknow.com
http://www.todomusica.org, https://www.guioteca.com, http://www.imdb.com, http://www.allmusic.com, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

WHAM!

Bad boys, Ray of sunshine, Love machine, Wham rap (enjoy what you do), Club Tropicana, Nothing looks the same in the light, Young guns (go for it!) (Fantastic)

Wake me up before you go-go, Everything she wants, Heartbeat, Like a baby, Freedom, Careless whispers (Make it big)

Last Christmas (Pudding mix), I'm your man, A different corner, Battlestations, Where did your heart go?, The edge of heaven (The final)

GEORGE MICHAEL

Faith, Father figure, I want your sex, One more try, Hard day, Hand to mouth, Monkey, Kissing a fool (Faith)

Praying for time, Freedom! '90, Cowboys and angels, Waiting for that day, Mother's pride, Heal the pain, Soul free (Listen without prejudice, Vol. 1)

Somebody to love, Killer, Papa was a rollin' stone, These are the days of our lives, Calling you (Five live EP -con Queen y Lisa Stanfield))

Jesus to a child, Fastlove, Spinning the wheel, Older, It doesn't really matter, The strangest thing, Star people, You have been loved (Older)

Don't let the sun go down on me (with Elton John), Desafinado (with Astrud Gilberto), Waltz away dreaming (with Toby Bourke), As (with Mary J. Blige), Too funky, Star people 97, Fantasy, I knew you were waiting (for me) (with Aretha Franklin) (Ladies & gentlemen: the best of George Michael)

Brother, can you spare a dime?, Roxanne, The first time ever I saw your face, Miss Sarajevo, I remember you, Secret love (Songs from the last century)

Patience, Amazing, John and Elvis are dead, Cars and trains, Round here, Shoot the dog, Flawless (go to the city), Precious box, Freeek! '04, Through (Patience)

An easier affair, This is not real love, Heal the pain (with Paul McCartney) (Twenty five)

Through, A different corner, Praying for time, Let her down easy, Feeling good, Going to a town, Cowboys and angels, You have been loved (Symphonica)

Vídeos:

Del grupo Wham!, Club Tropicana, Young guns (go for it!) y Wham rap (enjoy what you do), de su primer álbum Fantastic:

Club Tropicana - Wham!


Young guns (go for it!) - Wham!


Wham rap (enjoy what you do) - Wham!


Wake me up before you go-go, Everything she wants, Freedom y Careless whispers, de su álbum Make it big:

Wake me up before you go-go - Wham!


Everything she wants - Wham!


Freedom - Wham!


Careless whispers - Wham!


I'm your man, The edge of heaven y Last Christmas (Pudding mix), de su álbum The final:

I'm your man - Wham!


The edge of heaven - Wham!


Last Christmas (Pudding mix) - Wham!


De la discografía de George Michael en solitario, Faith, Father figure, I want your sex y One more try, de su primer álbum Faith:

Faith - George Michael


Father figure - George Michael


I want your sex - George Michael


One more try - George Michael


Waiting for that day, Praying for time y Cowboys and angels, del álbum Listen without prejudice Vol. 1:

Waiting for that day - George Michael


Praying for time - George Michael


Cowboys and angels - George Michael


Jesus to a child, Fastlove, Spinning the wheel, Star people, The strangest thing y Older, del álbum Older:

Jesus to a child - George Michael


Fastlove - George Michael


Spinning the wheel - George Michael


Star people - George Michael


The strangest thing - George Michael


Older - George Michael


I knew you were waiting (for me) con Aretha Franklin y As con Mary J. Blige, del álbum recopilatorio Ladies & gentlemen: the best of George Michael:

I knew you were waiting (for me) - George Michael & Aretha Franklin


As - George Michael feat. Mary J. Blige


Miss Sarajevo, del álbum Songs from the last century:

Miss Sarajevo - George Michael


Amazing, Shoot the dog y Flawless (go to the city), del álbum Patience:

Amazing - George Michael


Shoot the dog - George Michael


Flawless (go to the city) - George Michael

JAMES VINCENT McMORROW

$
0
0
James Vincent McMorrow (1983) es un compositor y cantante irlandés de Dublín. Su álbum de debut Early in the morning fue publicado en Irlanda en febrero de 2010, y en Estados Unidos y Europa en 2011. Hizo su debut televisivo en Later with Jools Holland en mayo de 2011. Actuó con Lisa Hannigan en diciembre de 2011 en el Button Factory de Dublín para el evento Choice Music Prize, y en enero de 2012 recibió un premio European Border Breakers en reconocimiento al éxito de su primer álbum en Irlanda. En enero de 2014 estrenó su segundo trabajo discográfico, Post tropical, que incluía la canción Glacier, que empezó a ganar fama y notoriedad en España al ser utilizada en los anuncios publicitarios de la Lotería de Navidad (considerados como unos de los más mediáticos del país), convirtiéndose desde el primer día en todo un fenómeno viral a nivel nacional. Su tema Higher love, perteneciente a su EP We don’t eat, se hizo famoso en Irlanda como sintonía de un anuncio turístico promocionando el país.

James pertenece a la estirpe de cantautores clásicos educados en la manera de arreglar canciones (vertiente clásica) que se estila en la actualidad. Podría haber tenido éxito hace cuarenta años con una guitarra acústica y una armónica, o con un piano. Empezó haciendo sus pinitos de batería, pero toca varios instrumentos y sobre todo, destaca por su exquisitez a la hora de componer y por una voz  muy personal.

James empezó a incursionar en el mundo de la música en la Universidad, donde descubrió los sonidos más orientados a la acústica de Sufjan Stevens y Band of Horses. "Mi primer instrumento fue la batería. Solía escuchar mucho la música hardcore, At The Drive In, Refused, Glassjaw. A la vez que sus gustos musicales se ampliaban, también lo hicieron sus habilidades instrumentales. "Empecé escuchando música de los 50-70 y aprendí guitarra y piano. Entonces escuché una canción de Donny Hathaway llamada I love you more than you will ever know, y me aleccionó a desear empezar a cantar". Los años siguientes transcurrieron en una habitación de la casa de sus padres con el piano. James recordaba, "me senté frente a ese piano cerca de tres años notas cantando una y otra vez hasta que pude conseguir hacerlo de manera correcta", inspirándose sobre todo en artistas femeninas debido al tono de su voz. Comenzó a actuar en pubs locales y consiguió cierto renombre.

Ya con varias canciones acabadas, llegó la hora de grabar. Intrigado por la idea de producirse él mismo, James se fascinó con varios métodos de producción, particularmente con la música hip hop que se hacía en aquel momento. "Así es como empecé a aprender a grabar, escuchando a gente como The Neptunes y Timbaland y tratando de averiguar cómo hicieron lo que hicieron". McMorrow comenzó a actuar bajo su propio nombre en 2007, lanzando un EP titulado The sparrow and the wolf en 2008.

Se encerró medio año en una casa en la playa irlandesa a solas con todos los instrumentos que sabía tocar, y le salió Early in the morning (Believe 2010/Vagrant 2011), trabajo en el que se recogen bastantes de las virtudes exigibles a un cantautor moderno. "Tardamos seis meses en elaborarlo. Grabé y toqué todos los instrumentos yo mismo, usando un micrófono y una computadora y todos los equipos e instrumentos que había utilizado para hacer mis primeras maquetas”. El impulso comercial del álbum fue inicialmente lento, pero la aparición de uno de los temas del disco en la serie Anatomía de Grey despertó el interés en Estados Unidos y en Europa. El álbum fue lanzado con el resto del mundo en marzo de 2011; y entró en el Top 30 en Irlanda (número 1 en la lista iTunes) y Noruega. Sus tres singles editados fueron We don’t eat, The sparrow and the wolf y This old dark machine.

El álbum está mezclado de melodías inquietantes, narraciones míticas y estructuras musicales que aportan una visión singular y única al estilo popular tradicional que surgió en Estados Unidos en la década de 1960. Versatilidad instrumental, una voz atractiva entre Antony Hegarty y John Martyn (rasposa pero dada al falsete), y sobre todo el don de manejar la accesibilidad con gusto. Emocionante y minimalista, su disco le valió también comparaciones con otros maestros contemporáneos como Sufjan Stevens, y tocó sus canciones en recintos tan impresionantes como el Royal Albert Hall de Londres y conciertos multitudinarios como en Dublín.

Amplió su base de fans cuando grabó su versión minimalista de Higher love de Steve Winwood. La popularidad de la versión condujo a una versión ampliada de su álbum de debut siendo lanzado con la canción incluida, así como una interpretación acústica de We don't eat.

El segundo álbum de McMorrow, Post tropical, grabado en un pequeño estudio de Texas, fue lanzado en enero de 2014. El disco destacaba por su distinto estilo cambiando del nu-folk de su primer álbum, hacia un sonido más basado en la música electrónica y sonidos ambient. "Estoy muy orgulloso de mi primer disco, pero yo no deseaba ser un chico con una guitarra. Tocas estas canciones en vivo lo mejor que puedes, y de repente eres un músico folk. Pero la textura de este disco es completamente diferente. Éste es el tipo de cosas que actualmente escucho". Dos singles fueron extraídos del álbum, Cavalier y Red dust. El álbum alcanzó el Top 30 de Reino Unido y Holanda, y llegó a un máximo en el puesto número 2 de las listas de Irlanda.

En 2015, compuso una partitura para el cortometraje Martha, dirigido por Sam Benenati. La película era parte de la serie Campaign4Change"Mix-Up Tradition", lanzada por Ray Ban con la idea de patrocinar a directores y compositores emergentes colaborando como un equipo creativo.

En 2016, su cover de la canción de Chris IsaakWicked game fue utilizado en el primer trailer oficial de larga duración para la sexta temporada de la exitosa serie de la HBO, Game of Thrones. En abril de 2016, apareció en el single promocional I’m in love del álbum de debut de Kygo, Cloud nine.

En julio de 2016, McMorrow anunció su tercer álbum de estudio y publicó Rising water, su single principal, y el mes siguiente Get lowWe move fue producido por McMorrow, Nineteen85, Frank Dukes y Two Inch Punch, y fue mezclado por Jimmy Douglass (Donny Hathaway, Timbaland), siendo lanzado por Caroline Records en septiembre de 2016. marcando un cambio en el estilo de McMorrow hacia sonidos con más tintes R&B.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, https://fanmusicfest.com, http://www.last.fm, http://otrapintaplease.blogspot.com.es, http://www.mtv.com, http://www.allmusic.com, http://www.billboard.com, http://www.vagrant.com, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

If I had a boat, Sparrow and the wolf, Breaking hearts, We don't eat, This old dark machine, Follow you down to the red oak tree, From the woods!!, And if my heart should somehow stop (Early in the morning)

Higher love, Wicked game (We don't eat EP)

Cavalier, Red dust, Gold, All points, Look out, Repeating, Glacier (Post tropical)

Rising water, Last story, One thousand times, Evil, Get low, Surreal, Lost angles (We move)

Vídeos:

Sparrow and the wolf, We don't eat, If I had a boat y Breaking hearts, de su primer álbum Early in the morning:

Sparrow and the wolf - James Vincent McMorrow


We don't eat - James Vincent McMorrow


If I had a boat - James Vincent McMorrow


Breaking hearts - James Vincent McMorrow


Higher love, versión de la canción de Steve Winwood, del EP We don't eat:

Higher love - James Vincent McMorrow


Gold, Cavalier, Glacier y Repeating, del álbum Post tropical:

Gold - James Vincent McMorrow


Cavalier - James Vincent McMorrow


Glacier - James Vincent McMorrow


Repeating - James Vincent McMorrow


Rising water, Get low, One thousand times, Last story y Lost angles, de su último álbum We move:

Rising water - James Vincent McMorrow


Get low - James Vincent McMorrow


One thousand times - James Vincent McMorrow


Last story - James Vincent McMorrow


Lost angles - James Vincent McMorrow

FRANCO BATTIATO

$
0
0
Franco Battiato, cantautor, músico y director de cine italiano, es una personalidad que está entre las más eclécticas y originales de cuantas han aparecido en el panorama cultural italiano de las últimas décadas. Muy unido a su madre Grazia, que murió en 1994, nunca le ha gustado la vida social, prefiriendo vivir de manera discreta en las faldas del Etna y cultivar su estrecha amistad con Manlio Sgalambro.

La música de Battiato se ha dirigido a menudo en la dirección de la composición de canciones y el pop, dos géneros que ha revisitado de manera culta y refinada, contaminándola con diferentes estilos musicales, incluyendo la música orquestal, el rock progresivo, la música étnica y la electrónica. Sus letras, inusuales y con carácter de citas, son a menudo dolorosas y llenas de polémicas referencias a la sociedad de consumo y a la clase política italiana. Otros temas queridos por el artista son la filosofía, el esoterismo y el misticismo. Sin embargo, el primer álbum de su discografía se caracterizó por un sonido experimental y progresivo que va desde el pop insólito de Fetus (1972) al sonido más técnico de Pollution, o al minimalismo de Terry Riley de Sulle corde di Aries (1974). Posteriormente, Battiato renunció al formato de canción abrazando el vanguardismo contemporáneo apostando por un collage de improvisaciones de órgano o piano, signos de un fuerte interés por parte del artista respecto a Karlheinz Stockhausen y John Cage. La fase experimental terminaría a finales de 1970, pero de vez en cuando volvió sobre sus pasos como confirmaron los futuros Campi magnetici (2000) y Joe Patti's Experimental Group (2014).

Se embarcó entonces en un pop con alusiones a la música clásica y a la étnica como confirmó L'era del cinghiale bianco (1979), reputado como uno de los álbumes de música italiana más innovadores de la época por sus referencias clásicas y arreglos exóticos. Seguidamente continuó con La voce del padrone (1981), más accesible y con vagas referencias a punk y la new wave, y L'arca di Noè (1982), introduciendo por primera vez el sampler. En el siguiente Mondi lontanissimi (1985) anticipó los intereses futuros del autor respecto a la música orquestal, madurada primero con Fisiognomica (1988), utilizando por primera vez "sofisticadas melodías no destinadas a una escucha fácil", así como en algunas óperas líricas inauguradas con Genesi (1987). Desde la década de 1990, la búsqueda del cantante y compositor se intensificó en nuevas direcciones como la world music de Café de la Paix (1993), que incluía arreglos exóticos como la tabla, el sarod y la tampura, el rock de L'imboscata (1996) y Gommalacca (1998), que introducía guitarras eléctricas, y las referencias a la música oriental de Dieci stratagemmi (2004).

Franco siempre ha obtenido un gran éxito de público, a menudo con la ayuda de colaboradores como el violinista Giusto Pio y el filósofo Manlio Sgalambro (co-autor de muchas de sus canciones). Además de su música, sus letras reflejan sus muchos intereses, incluyendo el esoterismo, el misticismo sufí (particularmente a través de la influencia de G.I. Gurdjieff), y la meditación oriental. Entre noviembre de 2012 y 2013 marzo tuvo una muy breve experiencia como director de turismo de la región de Sicilia en la junta de centro-izquierda del presidente Rosario Crocetta, declarando que no deseaba recibir ninguna remuneración. El músico ha probado en otros campos de expresión como la pintura y el cine. Es uno de los artistas con mayor número de premios del Club Tenco, con tres Targhe y un Premio Tenco. La canción Sarcofagia, incluida en el álbum Ferro battuto, se inspira en el tratado de PlutarcoSobre el consumo de carne.

Nació en Jonia, en la provincia de Catania, en 1945, municipio que, bajo el fascismo, abarcaba las antiguas administraciones de Giarre y Riposto, y que se convirtió en políticamente autónoma al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de llegar a la madurez en el Liceo Científico Archimede de Acireale, y tras la muerte de su padre (camionero y obrero portuario en Nueva York), en 1964 se trasladó primero a Roma para establecerse más tarde en Milán. En referencia al período lombardo, el artista recuerda: “Milán era entonces una ciudad de niebla, y me encontré muy bien allí. Utilicé mis pocos conocimientos de guitarra en un cabaret, el Club 64, donde estuve con Paolo Poli, Enzo Jannacci, Lino Toffolo, Renato Pozzetto y Bruno Lauzi. Abría los shows con dos o tres canciones sicialianas, música pseudobarroca y pretendidamente étnica. En la audiencia estaba Giorgio Gaber, que me dijo: ‘ven y nos vemos’. Al día siguiente me fui. Nos hicimos amigos".

Atraído desde su adolescencia por la música interrumpió sus estudios universitarios y a mediados de la década de 1960 publicó dos singles publicitarios para la revista Nuova Enigmistica Tascabile (NET), que tenía como propósito dar a conocer discos de famosas canciones, interpretados por cantantes poco conocidos. En estas dos ocasiones el artista apareció en la portada con el nombre Francesco Battiato. El primer single contenía una canción presentada en el Festival de San Remo de 1965 por Beppe Cardile y Anita Harris, L'amore è partito. El segundo era una canción llevada al éxito por Alain Barrière, ...e più ti amo, traducida al italiano por Gino Paoli. La canción aparecería más tarde, en una nueva versión, en el álbum Fleurs 2 que fue lanzado en 2008.

Junto con su paisano Gregory Alicata, que había sido pianista de Edoardo Vianello y autor de cierto éxito (suya era la canción Tremarella), formó un dúo en 1967 llamado Gli Ambulanti. Los dos artistas actuaron en escuelas, con su propio repertorio de canciones de protesta, despertando mucha curiosidad. En esta etapa, su amigo Giorgio Gaber los lanzó ofreciendo sus canciones a la discográfica de Nanni Ricordi. Durante la fase de elaboración del trabajo surgieron varios malentendidos que llevaron al dúo a separarse, y Battiato decidió continuar su carrera como músico de manera individual. Gaber le consiguió un contrato con la discográfica Jolly, que colocó a la figura del artista en la categoría de "protesta", muy popular en aquel momento y presente en muchas producciones de compositores. Los primeros singles registrados oficialmente fueron La torre y Le reazioni, a las que siguieron Il mondo va così y Triste come me. La torre acompañó a la primera aparición en televisión del artista, que tuvo lugar en mayo de 1967. El programa se titulaba Diamoci del tu y era presentado por Giorgio Gaber con Caterina Caselli. Durante el show actuó otro joven compositor desconocido: Francesco Guccini. En esta misma ocasión el artista de Milán propuso a Battiato que cambiase el nombre de Francesco a Franco, para no ser confundido con Guccini. “Desde ese día, todo el mundo me llamó Franco”, recordó el músico, “incluso mi madre”. También escribió con Gaber la canción ... e allora dai!, que fue presentada en el Festival de San Remo de 1967, y Gulp Gulp, abreviatura de la ya mencionada transmisión televisiva Diamoci del tu.

En 1968 cambió a la compañía discográfica Philips con la intención de abandonar el género de protesta para grabar con más sabor romántico, con el fin de alcanzar una audiencia más amplia y generalista. Durante este período colaboró con el guitarrista Giorgio Logiri (algunas canciones escritas por los dos fueron grabadas por otros artistas, como A lume di candela, cantada por Daniela Ghibli). Grabó otras dos canciones que la compañía discográfica publicó en 1971 (Vento caldo y Marciapiede) y consiguió un discreto éxito con È l'amore, que se convertiría en el primer éxito comercial del artista con más de 100 mil copias vendidas. En 1969 el músico participó en un Disco per l'estate con la canción Bella ragazza, que sería posteriormente excluida de la competición. En ese mismo año participó en la Mostra Internazionale di Musica Leggera presentando la canción Sembrava una serata come tante.

A partir de 1971, el artista dejó el formato canción para dedicarse enteramente a la música experimental, haciendo uso constante de instrumentos y sonidos electrónicos. Como prueba de ello, publicó, durante la primera mitad de la década de 1970, muchos álbumes para el sello independiente Bla Bla. El primero de ellos fue Fetus (apareciendo en su portada una foto de un feto, que fue entonces censurada), que vendió unos 7000 ejemplares; el álbum se grabó también en una versión en inglés titulada asimismo Foetus. Atmósferas electro-acústicas, uso a veces violento e imprudente del sintetizador VCS3 y una pequeña vanguardia caracterizan a este álbum oscuro. Una obra de explícita ruptura respecto a las modas y tendencias de la época, contenía melodías de sabor mediterráneo (Una cellula, Energia, Mutazione), piezas surrealistas (Fetus y la despiadada Cariocinesi) y colisiones entre sintetizadores y guitarras con contaminaciones de samples (Fenomenologia, Anafase y la excelente Meccanica).

El disco es una especie de viaje interior de naturaleza psicodélica con saltos desde lo microscópico de una célula hasta el infinito del espacio, y dibuja su inspiración de la obra literaria Un mundo feliz de Aldous Huxley. Battiato delineaba así un álbum conceptual de forma ambigua e irreverente, intencionalmente suspendido entre la canción de autor y la "kosmische musik". Sobre él, el crítico musical Richard Bailey dijo: "ha sido siempre inclasificable; en los 70 entró en escena, activó un estéreo con música absurda y lo dejó. La audiencia lo persiguió enojada".

Su siguiente LP, Pollution (1973), continuó el camino ya trazado desde el álbum anterior y obtuvo mayor éxito, dando como resultado el 59º álbum con más superventas del año. La destrucción del formato canción siguió con este disco, una verdadera obra de arte "rock progresivo", suspendida entre cuestiones existenciales y la cuestión de la contaminación, que se refleja musicalmente con la "contaminación" de matriz electrónica. En él figuraban canciones como Il silenzio del rumore31 dicembre 1999 - ore 9 y rock sud-europeo de piezas como AreknamesBeta y Plancton. Con el impulso internacional de nuevas experiencias (como los conciertos como telonero de Brian Eno, Magma, Tangerine Dream, Ash Ra Tempel, John Cale y Nico), y basado en las lecciones musicales del maestro Karlheinz Stockhausen, Battiato se convirtió en una forma de vanguardia más íntima e intelectual.

Debido a ello, en 1973 publicó una de sus obras más exitosas llamada Sulle corde di Aries. Convergiendo en este nuevo serio trabajo la experimentación repetitiva, una electrónica algo sofisticada y una forma particular de música acústica que hacía amplia referencia a la tradición árabe. Había llegado el momento de "construir algo nuevo", y el artista, continuando en su trayectoria de incesante experimentador, privó al álbum de instrumentos clásicos del rock como guitarras, bajo y batería en favor de flautas, oboe, violonchelo, mandola, calimba y piano preparado. Las canciones más destacadas fueron la hipnótica Sequenze e frequenze, la instrumental Aries y el díptico Aria di rivoluzione y Da Oriente ad Occidente.

El siguiente disco, Clic, publicado en 1974, estaba enteramente dedicado al músico y amigo Karlheinz Stockhausen. Abandonando permanentemente la instancia de puro músico de art-rock, Battiato engendró siete composiciones cortas e inusuales casi todas instrumentales y de electrónica experimental. El disco contenía las canciones I cancelli della memoriaNel cantiere di un'infanziaNo U turn y Propiedad prohibida, canción que todavía se utiliza como tema de apertura del programa Tg2 Dossier. El álbum fue reeditado más tarde en Inglaterra, con la adición de Aria di rivoluzione (traducida en la portada de Island como Revolution in the air).

Transformándose rápidamente, Battiato comenzó de todos modos a abandonar casi del todo la electrónica. La obra siguiente, M. elle Le Gladiator, presentaba unos diez minutos de samples y overdubs (mucho más difíciles y discordantes que los de Clic), dando espacio a aproximadamente veinte minutos de sonidos de órgano grabados en la Catedral de Monreale.

Durante el mismo período, apareció el nombre de Franco Battiato en muchos álbumes escritos y publicados por otros artistas, y en todo lo relacionado con el circuito del sello Bla, Bla. En 1971 fue coautor del single Tarzan, canción lanzada por el grupo Capsicum Red; al mismo tiempo fundó la banda de rock psicodélico y progresivo Osage Tribe (su primer grupo musical), en que figuraba como líder y vocalista principal. Con estas influencias, en 1971, el single Un falco nel cielo, cuya carátula representaba una cabeza de muñeca con la boca sangrando, conquistó en poco tiempo mucha notoriedad. La canción fue elegida como la canción temática del concurso televisivo Chissà chi lo sa?, entrando a formar parte (entre muchas curiosidades) del cancionero scout.

El año siguiente, Osage Tribe lanzaron un LP de jazz rock progresivo titulado Arrow head; Battiato no formó parte del grupo, pero aparecía en el disco como coautor de la canción Hajenhanhowa. Más adelante, bajo el alias de Genco Puro & Co, colaboró en el disco Area di servizio, grabado ese mismo año por Riccardo Pirolli. En este LP Battiato cantaba en tres canciones: Giorno d'estateNebbia y Biscotti e the. Más tarde, realizó otras producciones menores usando varios seudónimos, como Springfield, Ixo y Colonnello Musch (en este último caso colaborando con el músico Pino Massara).

En 1973 colaboró con la banda Jumbo en su álbum Vietato ai minori di 18 anni?, y añadió a la canción de Gil su especifico sonido gracias a su EMS VCS3 (sintetizador analógico muy versátil, generador de efectos electrónicos). Igualmente importante fue su participación en el disco La finestra dentro, de su amigo Juri Camisasca, álbum que estaba entre los más conocidos de la música vanguardista de la época. En 1975 participó en el proyecto progresivo/experimental Telaio magnetico durante una pequeña gira por el sur de Italia, junto con Juri Camisasca, Mino di Martino, Terra di Benedetto, Roberto Mazza y Lino Vaccina. Como testimonio de ello, fue grabado el álbum Live '75, distribuido en el mercado en una edición limitada.

En el verano de 1975 asistió al Festival del Proletariado Juvenil celebrado en el Parco Lambro, bajo la organización de la revista Re Nudo. El nombre del músico aparecía junto a los de los más grandes artistas de la música italiana, Francesco Guccini y Giorgio Gaber, Lucio Dalla, Francesco de Gregori, o Antonello Venditti. El mismo Battiato recordaría la época de la contracultura en estas palabras: “hace treinta años era mucho más fácil. Pollution se ubicó en los primeros puestos. Hoy en día no encontraría quién me lo publicase. En mis tiempos en los festivales si veían una etiqueta de Coca-Cola se derrumbaría todo. Hoy estamos en la apología de la marca”.

Battiato pasó sus días recluido en su casa frente al piano en un intento de crear nuevas formas de sonido y frecuentar con músicos clásicos (especialmente el pianista Antonio Ballista, ejecutor de grabaciones en disco de composiciones de Battiato de este período, y Giusto Pio, su maestro de violín y futuro colaborador en arreglos de disco pop desde 1979 hasta 1991). En 1976, con el cierre del sello Bla Bla, Battiato cambió a Dischi Ricordi y se dedicó al descubrimiento de la vanguardia culta con tres álbumes de escaso eco comercial y no apreciados convenientemente por la crítica. El primero de ellos fue Battiato, aparecido en 1977, del que se extrajo el single Cafè-Table-Musik, una especie de collage musical que duraba 20 minutos, cuyo título aludía a una expresión lúdica del escritor Marcel Proust. Como experimentador infatigable, Battiato se acercaba al género teatral poniendo en escena en febrero de ese año la obra musical Baby sitter. Lejano a cualquier forma de pieza tradicional, el musical era un puzzle de acontecimientos escénicos sin trama alguna, inspirado en el concepto de ready-made, teorizó en 1913 por Marcel Duchamp.

Su colaboración con el compositor Giusto Pio se convertiría en una fructífera asociación artística; el mismo Giusto Pio le impartiría en años venideros varias lecciones de violín. También a través de Ricordi fue lanzado el año siguiente Juke box, primera colaboración de relieve con el violinista, que fue elaborado en primera instancia como banda sonora de la película para televisión Brunelleschi (más tarde rechazada por los productores). Se trataba de seis piezas para piano, violín, soprano y coro. También en 1978, produjo el primer disco de Giusto Pio, Motore immobile, así como, el año anterior, el álbum de debut del artista Alfredo Cohen, Come barchette dentro un tram.

Finalmente, el último álbum lanzado con Ricordi fue L'Egitto prima delle sabbie. Con la canción L'Egitto prima delle sabbie (de 14 minutos de piano "zen", con un único acorde repetido), ganó en 1979 el Premio Stockhausen de Música contemporánea. Durante el mismo período, junto con Giusto Pio, asumió la dirección musical del espectáculo Polli d'allevamento, escrita y dirigida por su amigo Giorgio Gaber. El dúo se ocupó, de manera primordial, de los arreglos, que también se utilizaron en el álbum en vivo grabado del show.

En 1978 publicó un nuevo single usando el seudónimo Astra. Las dos canciones, escritas con Pio, eran Adieu y San Marco (ambas con un texto en francés). Al año siguiente, incorporó la misma música de Adieu para una nueva canción titulada Canterai se canteró, grabada por Catherine Spaak (que se encontraba en la cara B del single Pasticcio), y en 1989 para la canción Una storia inventata (contenida en el disco Svegliando l'amante che dorme de Milva). Durante el mismo período volvió a colaborar con el artista Alfredo Cohen, y elaboró junto a Giusto Pio la música de las canciones Roma y Valery (cuyo texto, editado por Battiato, daría nacimiento años después a la más famosa Alexander Platz). Esta serie de canciones forjaron la etapa del ascenso como cantautor de Battiato, y desde entonces volvería de manera definitiva al formato tradicional de canción.

En 1979, gracias al interés de Angelo Carrara, que sería su manager y productor hasta 1986, cambió de sello y firmó con EMI Italia, decretando su regreso a la canción, sin dejar de mencionar su fascinación hacia los ecos de la música oriental. Esta fascinación lo acercaría más a la experiencia espiritual del sufismo, practicado predominantemente por los mártires del misticismo islámico. No en vano, se inscribió convencido en el Instituto Italiano para el Medio y Lejano Oriente, cultivando incluso el estudio de la lengua árabe. Así, en el otoño de ese año grabó, en los estudios de Alberto Radius, L'era del cinghiale bianco, que contenía referencias a ideas esotéricas del escritor e intelectual René Guénon. Del álbum se grabó una primera versión, muy diferente de la versión final, que mostraba la ausencia de instrumentos de rock como el bajo y la batería, y que dejó muy insatisfechos a los autores. Fueron llamados para una segunda grabación con los músicos Tullio de Piscopo y Julius Farmer. Una vez grabado de nuevo, el disco se presentó a los ejecutivos de EMI, que se revelaron muy renuentes para su publicación. Bruno Tibaldi, presidente de la discográfica decidió lanzar el álbum igualmente por todo el país. A pesar de la modesta cifra de ventas y de diversas críticas por parte de algunos sectores de la prensa, el disco fue reconocido por una comisión específica (compuesta por diversas personalidades del mundo de la música) como el mejor álbum italiano del año.

L'era del cinghiale bianco era una caja de pop que daba la impresión de atender a múltiples puntos, del jazz-rock a la música sacra, pero que (y ésta es la peculiaridad) permanecía siempre sólo como música pop. El trabajo contenía una serie de elementos que en el futuro formarían el estilo y la poética de Battiato: sugestiones exóticas, referencias literarias y burlones juegos lingüísticos. Algunos ejemplos de ello estaban en las canciones: Strade dell'est (en las aventuras del líder kurdo Mustafa Mullah Barazani), Magic shop (panfleto irónico contra la comercialización del arte) y L'era del cinghiale bianco, marcada por célebres riffs de guitarra y violín. La referencia geológica para una imprecisa "era del jabalí bianco" provenía de una antigua leyenda celta que veía en el "animal sagrado" el emblema del conocimiento espiritual. También eran destacables el instrumental Luna indiana, la visionaria Il re del mondo, y la canción Stranizza d'amuri, primera canción escrita enteramente en lengua siciliana. Hizo una gira de 15 fechas, caracterizada por una discreta presencia de público, en la participó el pianista Philip Destrieri, que colaboró con Battiato a lo largo de las décadas de 1980 y 1990.

Después de un año, fue publicado un nuevo LP, Patriots, que originalmente iba a ser llamado I telegrafi del Martedì Grasso. La música se convirtió en más pegadiza, hasta los límites de la canción para emisoras de radio; los arreglos eran menos suaves pero igualmente complejos, con un uso más pronunciado de guitarras eléctricas y sonidos electrónicos. Los textos eran extrañamente más irónicos, pero no perdían su carácter evocador. El disco, a diferencia de la anterior, obtuvo un éxito moderado, alcanzando el puesto número 30 en las listas italianas. Del álbum formaban parte numerosas canciones destinadas a convertirse, con el tiempo, en auténticos clásicos del músico, como la intensa Prospettiva Nevski (que se refería a la calle principal de San Petersburgo) y la ensoñadora Le aquile (con el texto inspirado en el romance Statue d'acqua, del escritor suizo Fleur Jaeggy). Tampoco se debe olvidar las canciones Venezia-Istanbul (con final recuperado de Canto dei lavoratori de Filippo Turati) y Arabian song (la primera canción en la que el artista se refería a la cultura islámica).

La canción central del disco y quizá la más adictiva era Up patriots to arms, título expresivo del significado hermético que el autor revelaba con las siguientes palabras: "la idea se remonta a 1975, cuando en un pub de Birmingham vi un cartel que decía ‘arriba patriotas a las armas’. Al principio me llevó a la risa, pero entonces pensé que esa frase, si se le daba la vuelta podía ser entendida en una manera positiva, podía ser un buen comienzo para empezar a hacer cosas nuevas, a tratar de cambiar". Cerraban el disco las canciones Frammenti y Passaggi a livello, ambas marcadas por el extenso uso de citas literarias que recordaban los versos de grandes poetas y escritores como Marcel Proust, Giovanni Pascoli, Giacomo Leopardi y Giosuè Carducci.

Los cambios de registro textuales y musicales, y el recurso a las citas y fragmentos estaban detrás de una nueva idea de canción propuesta por Battiato. El autor no se ofrecía para contar una historia ni para afrontar una temática específica, cuidándose, al contrario, de "fusionar" frases y situaciones sin ningún vínculo causal. Lo que se presentaba era un componente inédito, donde las palabras hacían de puente hacia la música, mientras que ésta explicaba una estructura y todos los versos por sí mismos. De esta manera el artista creaba, de forma autónoma y solitaria, una respuesta italiana a las transformaciones en la música popular internacional. En cuanto al fondo, el músico comentaría: “una niña de 15 años me ha escrito diciendo que a ella no le importa nada lo que yo digo, sin embargo le gusta por su locura. Para mí esto es lo mejor, porque no quiero decir nada, o quiero decir todo". Y en otra ocasión declaró: "Creo que, al contrario de aquellos que no entendían nada sobre mis textos y los que lo juzgaban un revoltijo de palabras en libertad, que en ellas siempre hay algo detrás, algo más profundo. Cuando se intenta adaptar un texto a la música, resulta que no siempre es posible. Hasta que no se hace recurso de este tipo de frases que tienen solamente una función sonora. Si tratas de escuchar y no leer, porque la letra de una canción nunca es más leída que escuchada, se convierte en claro el significado de esa palabra, sólo de ésa y no de otra. Para entender tienes que escuchar, tener una mentalidad despejada: abandonarse, sumergirse. Y aquellos que afirman saberlo siguen siendo sordos”.

Este "nuevo curso", asistido por el incesante deseo de experimentar, llevaría al músico a colaborar con otros artistas, en particular con la cantante Alice, con la que escribiría ese mismo año Il vento caldo dell'estate, primera afirmación del nuevo sonido de Battiato; originado a partir de una intuición de Battiato y del violinista Giusto Pio, decidió parar el ritmo durante el paréntesis, agregando una sucesión de acordes de órgano.


La "onda musical" patrocinada por el artista, destinada a recodificar la gramática de la música pop, llegaría a su consagración en octubre de 1981, con la publicación del álbum La voce del padrone; título que invocaba el pensamiento del escritor Georges Ivanovich Gurdjieff, y al mismo tiempo la irónica alusión a la homónima compañía discográfica. Con siete canciones prácticamente perfectas e inteligentes y no fáciles, incluso bailables y pegadizas, el disco llevaba a la máxima expresión el juego de "contaminación" empezado con L'era del cinghiale bianco, y puesto en evidencia en Patriots. Con este fin, Battiato construyó un culto y refinado producto, cantable y fácil de leer, que lograba casar perfectamente compromiso y ligereza, lo que implicó grandes grupos de admiradores siempre considerables. Musicalmente el álbum era presentado como "pop", pero reestructurado con rociadas de aquello que había producido la escena musical de los años anteriores, desde el punk a la electrónica, de la new wave hasta llegar a lo "clásico" debido en gran parte a la estrecha colaboración con el maestro Giusto Pio, autor de la música junto al mismo Battiato. Battiato ganó cómodamente su mayor desafío: hacer "deliberadamente" música muy comercial sin perder la dignidad cultural de su trabajo, incluso saliendo fortalecido.

El nuevo LP fue promocionado en el programa musical Discoring, y anteriormente en la Mostra Internazionale di Musica Leggera, además de con el lanzamiento del single Bandiera bianca. Battiato presentó la canción sobre un hipotético escenario electoral con megáfono, rodeado por un grupo de madrigales que actuaban cantando los versos del coro. El estribillo estaba tomado del poema Ode a Venezia de Arnaldo Fusinato, y representaba un signo explícito de las confrontaciones en la sociedad, donde la carrera por el dinero y el bienestar parecía la única felicidad posible. El LP entero contenía canciones, incluso hoy en día, muy populares, siendo pronto catalogado como uno de los clásicos italianos: como la mencionada Bandiera bianca, Cuccurucucù (un título que se hacía eco del éxito mexicano interpretado por Caetano Veloso), Gli uccelliSummer on a solitary beach, y la carnal y exótica Sentimiento nuevo.

Otra canción conocida es la fascinante Centro di gravità permanente, basada en teorías psicofísicas del filósofo Georges Ivanovich Gurdjieff sobre las dificultades del ser humano para encontrar su propio "ser interno", que es esencial para el control de los impulsos emocionales e irracionales. En favor del místico armenio el compositor declaró: "el cambio real de mi carrera, el más grande, lo debo al descubrimiento de Gurdjieff. Solo con una experiencia autodidacta había descubierto la que en Occidente se llama meditación trascendental, pero el pensamiento de Gurdjieff vio perfectamente diseñado un sistema que ya había intuido y frecuentado. Hay muchas maneras, están Santa Teresa y San Francisco; Gurdjieff era muy agradable para mí. Una especie de sufismo aplicado a Occidente, al interior de una sociedad consumista”.

Después de un éxito tímido, en febrero de 1982 el álbum comenzó a elevarse en las listas, alcanzando la primera posición en el mes de marzo, manteniendo la primacía hasta principios del otoño. Al final del año sería el primer álbum italiano que pasó, entre septiembre y octubre, del millón de copias vendidas, superando todas las expectativas del autor y la compañía discográfica. Entre las diversas certificaciones, recibió el premio Góndola de oro en Venecia por Mejor álbum del año. El disco se colocó en el 2º lugar en la lista de la revista Rolling Stone de Los 100 álbumes italianos más hermosos de todos los tiempos. Battiato se estaba convirtiendo en un "caso", un tema de estudio para los intelectuales y una fuente de inspiración para muchos músicos.

Resultados similares al álbum anterior se obtuvieron por L'arca di Noè, lanzado en 1982, que vendió unas 550 mil copias en pocas semanas, lo que supuso ser el disco italiano con ventas más grandes del año, precedido sólo por el famoso Thriller de Michael Jackson. Con este disco, Battiato ganó fama de ser uno de los músicos más versátiles e inteligentes de Italia. El nuevo álbum, de tenor pesimista y apocalíptico, presentaba canciones de un estilo mordaz e irónico, persistían las melodías fáciles, pero diversos arreglos del disco anterior son sustituidos por una uniformidad sonora tendente a una electrónica rítmica más calmada. En él se incluían las canciones Scalo a grado (donde se cantaba la transcripción en latín del Agnus Dei), la variopinta New frontiers, o L'esodo y Clamori (estas dos últimas musicaron sus textos a partir del místico y escritor Tommaso Tramonti). Radio Varsavia (primer single extraido del álbum) provocó muchas discusiones y críticas, y Gianfranco Manfredi, desde las columnas del periódico La Stampa, acusó a Battiato de haber insertado en el disco la "cultura de la nueva derecha". La respuesta del músico no tardó mucho en llegar: "no sé qué encontrarás en mis canciones que pueda acercarse hacia esa ideología que es exactamente lo contrario de lo que digo. Lo contrario". La fascinante canción Voglio vederti danzare, inmediatamente se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su discografía, y fue requerida constantemente en todas sus actuaciones en directo. La danza en cuestión tomaba la habilidad artística del "dervisches tournerneur", bailarines místicos que solían actuar con movimientos circulares y obsesivos, como símbolo de búsqueda espiritual e introspectiva. Battiato, colaboró en todas las canciones del álbum Legione straniera del músico y amigo Giusto Pio, así como en la posterior Restoration.

Battiato imponía así una figura moderna de compositor, ecléctica y personal donde la textura sonora se alimentaba de numerosas pociones musicales (desde el sampleo electrónico a la partitura clásica), y los textos se convertían en el centro de un verdadero pastiche literario donde se amontonaban citas eruditas, terminología pop y variadas propuestas filosóficas. Asimismo la voz, lejos de cualquier criterio habitual, despertó mucha atención, confiando en un tono nasal muy particular, muy parecido a la técnica vocal de falsete.

La estima por el músico cantautor de Catania en su nueva apariencia de cantautor también se confirmó en sus siguientes obras. En el otoño de 1983 publicó el crepuscular y recuperado Orizzonti perduti. El álbum, en la reproducción de sonido, presentaba un uso masivo de música electrónica, distinguiéndose por la ausencia completa de instrumentos acústicos. En el trabajo, los temas habituales descendían en una "mística de lo cotidiano" que procedía delineando imágenes de la naturaleza doméstica y popular. En consecuencia, las descripciones de la vida cotidiana eran evidentes en las canciones Tramonto occidentaleZone depresseGente in progresso y especialmente en la autobiográfica Campane tibetane. El disco fue lanzado precedido por el single La stagione dell’amore, otro clásico de su producción. Destacan las canciones Mal d'Africa y Un'altra vita.

En 1984 el cantante siciliano decidió reducir considerablemente la actividad de conciertos. La excepción fue su participación en el Festival de Eurovisión con la cantante Alice. Los dos artistas actuaron cantando la canción I treni di Tozeur, que quedó en 5º lugar, obteniendo un gran éxito de ventas en toda Europa. La canción hacía referencia a Tozeur, antiguo centro comercial del Jerid, situado en los márgenes del desierto del Sahara. La zona está rodeada por un lago de sal ("distese di sale...”) cuyas desalaciones provocaban a los caminantes alucinaciones y espejismos. Donde una vez se hablaba de caravanas en la distancia, hoy los espejismos pueden ser vistos y confundidos como trenes en el horizonte. De aquí el origen del título. En el mismo año participó en un proyecto implementado en el show televisivo Mister Fantasy, que consistía en un concierto telemático con la ejecución de la canción Propiedad prohibida, interpretada por el músico y por cinco colaboradores situados en cinco localidades distintas.

Ya en el verano, Battiato anunció tres nuevos álbumes para los mercados italiano, español e inglés. El disco para el mercado italiano, Mondi lontanissimi, fue lanzado en abril de 1985. Este nuevo trabajo se caracterizaba por un escenario de ciencia ficción, típico de la emergente literatura cyberpunk, que presentaba un alto uso de sonidos computerizados que eran la contrapartida de las melodías de corte clásico. En la portada figuraba un Battiato en la sombra intentando abrir una ventana que mostraba el perfil de Saturno. Por tanto, los "mundos distantes" eran los planetas de nuestro sistema solar y también (segunda lectura) los "mundos internos" de nuestra conciencia, donde los niveles de conciencia todavía permanecen desconocidos e inexplorados. Anticipado por los singles No time no space/Il re del mondo y Via Lattea/L'animale, alcanzó el puesto 3 en la lista de Los 23 LP más vendidos en Italia. La canción del álbum No time no space (especie de representación de los misterios del universo) estaba basaba en el ritmo apretado de los tambores que daban el punto a una escritura deliberadamente sinfónica y armoniosa. El estilo del autor es evidente en varias pistas postmodernistas consolidadas incluyendo Risveglio di primaveraTemporary road y Chan-son egocentrique (ya grabada con Alice en el álbum Azimut).

Con Echoes of sufi dances, Battiato intentó una aventura personal en los mercados español y británico. Mientras que en España el compositor obtuvo una buena respuesta en ventas, en Estados Unidos el disco no superó las 10 mil copias vendidas. Battiato, tras el entusiasmo inicial por la entrada en el mercado de Estados Unidos, no prestó más atención al proyecto, en parte debido a las condiciones impuestas por el productor de la EMI americana, que habría exigido su traslado a Los Angeles para fines promocionales. A pesar de la advertencia del maestro Stockhausen, que años antes había pedido al músico desprenderse del atuendo de cantante pop, el artista inició una carrera paralela como compositor culto, conduciendo a la publicación de numerosas obras de matriz sagrada y académica. La oportunidad de inaugurarla fue la ópera en tres actos Genesi, de 1986, en realidad caracterizada en gran parte por sonidos sintéticos y electrónicos. El proyecto fue mantenido por el mismo Battiato desde 1983. Tras interpretar esporádicamente en concierto algunas piezas de la obra, la primera representación oficial tuvo lugar en el Teatro Regio de Parma en abril de 1987.

El retorno a la canción fue marcado en el álbum Fisiognomica, que se abría a un escenario clásico y académico, apoyado por una inspiración espiritual creciente, para evolucionar en una especie de cantautor filósofo, muy lejos del clamor hasta entonces obtenido. El repliegue interno surgido le afectaría incluso a nivel personal, desplazando el radio del artista del caótico Milán a su Sicilia natal, eligiendo como nuevo hábitat y entorno la pequeña ciudad de Milo. El decimoquinto álbum de estudio del cantautor se inspiraba en la obra homónima de Aristóteles (hoy discutida su autenticidad) y contenía varias ideas notables: en todas las baladas, E ti vengo a cercare y Secondo imbrunire, se combinaban las canciones de amor tradicional con cuestiones puramente existenciales. Fue destacado el arreglo de Il mito dell'amore, con parte de secuencias para teclado para profundizar en pasajes de piano, todo cincelado por poderosos coros líricos, en un final en que tomaban protagonismo la guitarra eléctrica y el órgano eclesiástico. Uno de los resultados más destacados del disco estaba en la canción L'oceano di silenzio, que unía teclados y orquesta en un desarrollo calmado e hipnótico, que anticipaba el sonido sacro del álbum siguiente Come un cammello in una grondaia. Otras canciones destacadas eran Nomadi (escrita por el músico Juri Camisasca) y Veni l’autunnu, declarado homenaje a su tierra natal, cantada con fonemas en árabe y en siciliano.

A pesar de las canciones figuradas, explícitamente, sin ninguna lógica comercial, el álbum vendió más de 300 mil copias, convirtiéndose en uno de los más grandes éxitos del año, seguido de una gira que tuvo lugar fuera de las fronteras nacionales. Con este nuevo LP en 1989 fue llamado por el Papa Juan Pablo II para actuar en el Vaticano, convirtiéndose en el primer cantante pop que celebraba un concierto en la Ciudad del Vaticano. En medio de la actuación, mientras cantaba una frase de la canción E ti vengo a cercare, la voz del cantante se rompió de emoción dejando el verso suspenso y sin terminar. "El incidente" no asumió los contornos de un temor, sino que fue debido al momento particular que, de acuerdo con el artista, había restituido a la canción un significado nuevo e inesperado.

El siguiente disco, Giubbe rosse, aparecido en 1989, fue el primer álbum en vivo del músico y recogía las grabaciones efectuadas en la sección de invierno de la gira Fisiognomica Tour por teatros de Francia, España e Italia. El disco recorría gran parte de la carrera del cantautor, desde la experimentación de la década de 1970 hasta la más reciente de los 80. La obra contenía la inédita Giubbe rosse, la aireada Alexander Platz (cantada antes por Milva), Mesopotamia, versión modificada de la canción Che cosa resterà di me (escrita para el álbum Dalla/Morandi) y Lettera al governatore della Libia, también modificada y ya escrita en 1980 por Giuni Russo. La cantante siciliana aparecería cantando coros en esta nueva versión. La colaboración entre Giuni Russo y Battiato se remontaba a la década de 1980, cuando Battiato escribió para la joven artista todo el álbum Energie, publicado en 1981 y conteniendo, además de la mencionada Lettera al governatore della Libia, otras canciones como Il sole di AusterlitzUna vipera sarò y L'addio. En esta misma época, el compositor compuso en paralelo música de cine, escribiendo la partitura original para la película Una vita scellerata (emitida en 1990), que se centraba en la figura del artista florentino Benvenuto Cellini.

La década de 1990 se abrió con el lanzamiento de un nuevo álbum llamado Come un cammello in una grondaia, que rápidamente vendió más de 25 mil copias. El título aludía a una cita de Al-Biruni, científico persa que vivió en el siglo XII, que solía proferir tal frase para indicar la insuficiencia de su propio lenguaje al describir los asuntos científicos. Grabado en los históricos estudios de Abbey Road, era una vez más, desde un punto de vista formal, un álbum de pura ruptura. Después de haber llevado la canción tradicional por áreas hasta entonces desconocidas, Battiato repentinamente rompía con el pasado revelando su anhelo religioso y espiritual, y su incesante deseo intelectual de una forma sencilla, elegíaca. La idea de eliminar en la fase de grabación los componentes de la sección rítmica condujo el disco a resultados aún más radicales que el precedente Fisiognomica. De esta manera, el artista realizaba el ambicioso proyecto de acercar el mundo de la música pop al más adulto de la sinfonía clásica.

El resultado fue un disco de difícil disfrute, donde la voz se acompañaba de la melancolía de una música de piano, así como de extraños y sutiles acordes de teclado que confluían en la marcha hipnótica de la Orquesta Nacional de Londres. El álbum estaban presentes cuatro grandes músicos clásicos del pasado como Richard Wagner, Vicente Martín y Soler, Johannes Brahms y Ludwig van Beethoven, unidos a otros inéditos del cantautor. Destacaba, en una verdadera y propia antítesis, respecto la función íntima de otras canciones, la inventiva política de Povera patria. El texto era un auténtico J'accuse artístico e intelectual que anticipaba la deriva institucional de la década de 1990, representada por los hechos de Tangentopoli y de los atentados a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. La canción ganó en 1992 el premio Targa Tenco a la Mejor canción del año. Cerraban el disco la austera Le sacre sinfonie del tempo y la invocación mística de L'ombra della luce. En la gira de promoción del disco, Battiato fue acompañado por la orquesta I Virtuosi Italiani, de Antonio Ballista y Giusto Pio.

Después de la afirmación personal en el Concerto di Baghdad, celebrado con la orquesta nacional iraquí en 1992 (transmitido a todo el mundo y todavía disponible en DVD), el autor volvió a Italia con un nuevo LP de inédita temática titulado Caffé de la Paix. El álbum incorporaba las innovaciones pop del Battiato de los 80, filtrado con cuestiones teológicas y místicas tratadas ya en trabajos anteriores. Tambores, bajo, guitarras, teclados y ordenadores, reintegrados definitivamente, se cruzaban con los instrumentos clásicos y a veces incluso con instrumentos árabes tradicionales, formando así un ejemplo de world music en formato canción. A las ya habituales expansiones orquestales con teclados y textos oníricos (Sui giardini della preesistenzaRicerca sul terzoHaiku) se intercalaban una serie de eficaces baladas, diversamente dispuestas entre tradición y modernidad. Además del aliciente árabe de Fogh in Nakhal, incluía la colorida Caffé de la Paix, y el celo religioso de Lode all'inviolato, con una evolución acelerada, a menudo dictada por un sonido de rock. Otras canciones destacables eran el díptico histórico y mitológico Atlantide y Delenda Carthago. Esta última, además de invocar la admonición popular de Marco Porcio Catón, contenía un extracto del Libro III de las Elegías, escrito por el poeta latino Sexto Propercio. Cabe señalar, además, una referencia al mundo magrebí, donde las mujeres con "los dedos teñidos de henna", realizan en su piel particulares grabados (similares a los tatuajes de hoy en día), en aquel momento patrimonio exclusivo del cuerpo femenino.

El trabajo fue considerado el Mejor disco del año en la encuesta Musica e dischi, y fue el 36º álbum más vendido en Italia en relación de 1993. El Café de la Paix, mencionado en la canción, es una brasserie parisina diseñada por Charles Garnier (arquitecto de la Ópera Nacional de París), inaugurado en 1862; era el lugar donde Georges Ivanovich Gurdjieff entretenía con lecciones a varios adeptos de su línea de pensamiento. El año siguiente publicó el directo Unprotected y el nuevo clásico Messa arcaica, composición religiosa sólo de coro y orquesta, interpretada en una gira por las iglesias más fascinantes de Italia y con un éxito no despreciable. También es mencionable la versión de la ópera en dos actos Gilgamesh, que encontraba su fuente literaria directamente de la mitología sumeria. Menos filtrada de elementos electrónicos que la anterior Genesi, pero seguramente más pretenciosa, la primera representación oficial fue celebrada en el Teatro de la Ópera de Roma en junio de 1992.

Desde 1994 Battiato comenzó trabajar con el filósofo Manlio Sgalambro, con quien se reunió el año anterior en su Sicilia natal, durante la presentación, junto con el editor Scheiwiller de una colección de poemas del poeta Angelo Scandurra. Los primeros frutos de esta colaboración fueron la obra teatral Il cavaliere dell'intelletto (nunca publicado en disco) y el álbum L'ombrello e la macchina da cucire, el último en ser lanzado por EMI. Generalmente olvidado y casi nunca repetido en conciertos en vivo, el álbum contaba con muchas canciones intelectualmente difíciles, sumamente buscadas después, y por tanto lejos de cualquier intención comercial. El título del disco reanudaba la frase que aparecía en el poema épico en prosa Canti de Maldoror, del poeta francés Lautréamont. También son destacadas otras canciones como Piccolo pubBreve invito a rinviare il suicidioFornicazione y la grandilocuente y enfática Gesualdo da Venosa, alentada por la presencia de un canto/recitado casi dance, con voz y coro perfectamente mezclados.

En el otoño de 1996, publicó a través del nuevo sello MercuryL'imboscata, que obtuvo mucho éxito, tanto como para devolver a Battiato la popularidad de los últimos años. El disco se instaló en el puesto numero 2 de la lista FIMI Artisti conviertiéndose, para el mercado italiano, en el 9º álbum más vendido del año. La característica portada mostraba una pintura de Antoine-Jean Gros, retratando a Napoleón Bonaparte mientras arengaba al ejército antes de la Batalla de las PirámidesL'Imboscata renovó la ruta experimental del cantante, gracias a un uso masivo de sintetizadores y sonidos electrónicos. Se creaba así una línea diferente de composición centrada en el uso prominente de la guitarra eléctrica, que combinaba la música de cámara, la aceleración rítmica y repentinas asperezas rock. Con respecto a las letras del "alfabeto" innovador de Sgalambro introdujo en el mundo de la canción un italiano cortesano y elevado, no desdeñando soluciones cercanas al multilingüismo (algunas canciones recogen pasajes en inglés, francés, portugués y alemán). También publicado en España, el álbum contenía una de sus canciones manifiesto: La cura, considerada por muchos críticos una de las más bellas composiciones de amor de la música italiana (en realidad dotada de un significado místico y trascendente, no reconducible sólo a las contingencias terrenales), una maravillosa y solemne confesión de amor suspendida entre utopía intelectual y la búsqueda de su propia esencia. La canción fue certificada con Disco de platino, con más de 30.000 copias vendidas.

El primer single, Di passaggio, presentaba una charla de Sgalambro leyendo en griego antiguo un fragmento de Heráclito. El pensamiento del filósofo impregnaba toda la canción que cerraba, a su vez, con otro fragmento (en el caso de un epigrama de Calímaco), cantado a dos voces por Battiato y Antonella Ruggiero. Seguidamente nos encontramos con el impresionante Strani giorni (ejemplo del nuevo rock propuesto por el artista), Amata solitudine y la balada de sabor Ibérico segunda feira. El texto evocador lusitano presentaba un Mediterráneo de la época clásica, donde el mar soñado se convertía en la memoria de lugares exóticos como el puerto de Singapur, el coral en las Islas Maldivas y la sugestiva Macao. La única canción que no apareció en el álbum y fue editada como single fue la variada Decline and fall of the Roman Empire, que en gran parte trataba de textos literarios de Sgalambro donde se invocaban obras diametralmente opuestas como L'anatomia dell'urina de James Hart y el Evangelio según San Mateo. También en 1996, salió al mercado un álbum doble recopilatorio titulado Battiato studio collection, y el año siguiente un álbum doble recopilatorio de sus presentaciones en vivo titulado Battiato live collection. En la estela del renovado éxito, participó en el Festivalbar y, anteriormente, en el Concerto del Promo Maggio, donde recibió inesperados abucheos por el fallo de los amplificadores del escenario.

El artista siciliano continuó su exploración por el mundo de la guitarra eléctrica, adoptando su componente más dura y radical. El resultado fue el sorprendente Gommalacca, lanzado en el otoño de 1998, que representa uno de los mayores éxitos del artista y, al mismo tiempo, uno de sus experimentos musicales de más atrevidos. Rico en sonidos duros e irregulares, de contaminación electrónica, distorsiones y overdubs, Battiato acuñó una especie de "techno hard-rock intelectual" de inquietante impacto sonoro. Lo confirmaban canciones como Il mantello e la spiga, la aparentemente apacible Casta Diva (donde los agudos de guitarra eléctrica podrían haber acompañado los agudos tomados de Maria Callas, pero fueron sustituidos cuando se publicó con la voz de otra soprano por no disponer del consentimiento de los herederos de Callas) y Auto da fe, centrada en la interacción entre la misma guitarra eléctrica y el sintetizador. El título de la canción invocaba la ceremonia pública del auto de fe (literalmente salto de fe), proceso establecido por la Inquisición donde se imponían sanciones y condenas de diversas naturalezas.

Las canciones más destacadas del álbum son sin duda Il ballo del potere y Shock in my town. La primera combinaba la percusión de arte tribal con impresionantes coros, abriendo simultáneamente a melodías de la década de 1930. La segunda estaba estructurada según un riff de guitarra donde se superponían de fondo numerosos sonidos y distorsiones, coros espectrales, e ideas electrónicas; el texto, entonces, es un verdadero viaje psicodélico, entre oscuras visiones y delirantes descripciones urbanas, ampliamente resumido en la famosa "falsa rima": "shock in my town... Velvet Underground". El "shock" adicional, mencionado en la canción, se refiere al elemento clave de la "Ley de la octava" (teorizada por Gurdjieff), es decir, el impulso que evita que las corrientes cambien de dirección y por lo tanto mantienen firmes nuestras intenciones y nuestras acciones. Este impulso insta a despertar el poder de la serpiente "Kundalini" (también citada en el texto), que según cierta cultura Yogui representa la energía vital, latente en la base de la espina dorsal. También son mencionables otras composiciones como La preda ( que describe minuciosamente un gozo tántrico) y la vibrante y apocalíptica Quello che fu. Otra canción de mérito es la tranquila y armoniosa Vite parallele, donde Battiato abordaba el tema de la reencarnación (ya argumentado en Café de la Paix), del que el cantautor es un firme creyente. Durante ese año, el disco fue promocionado en muchas transmisiones musicales, adjudicándose en 1999 el premio Targa Tenco por Mejor álbum del año.

Con el final del milenio, Battiato huyó otra vez del formato canción y por encargo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino grabó para Sony los siete movimientos experimentales que componían el disco Campi magnetici. La obra era un retorno momentáneo a las tendencias vanguardistas de la década de 1970, ahora filtradas por el uso de la tecnología digital moderna. En el álbum se alternaban corrientes electrónicas con ataques repentinos y enloquecidos de percusión, que daban espacio a un lánguido inciso lírico y pianístico. No faltan partes recitadas que tratan de manera particular de la ciencia empírica. En marzo de 2000, el artista siciliano ganó el influyente premio Librex Montale, en la sección específica Versos para música; el premio fue otorgado en la misma edición también al poeta florentino Alessandro Parronchi.

En el otoño de 1999 lanzó un nuevo álbum titulado Fleurs, totalmente apoyado por sólo un piano y cuarteto de cuerdas. Se trataba de un refinado "álbum conceptual" compuesto (así como dos canciones nuevas) de diez canciones de otros artistas, que en su mayoría databan de las décadas de 1950 y 1960, con todos los arreglos efectuados por un conjunto de cámara. El álbum era musicalmente muy unitario, aunque contenía canciones históricamente muy distantes unas de otras, como el clásico Era de maggio del poeta napolitano Salvatore di Giacomo, y Ruby Tuesday, éxito de los años 60 de los Rolling Stones. Battiato se confrontó bien con piezas de otros artistas prefiriendo canciones de naturaleza sentimental, tanto italianas (contó con dos canciones covers de Sergio Endrigo: Aria di neve y Te lo leggo negli occhi) como extranjeras (J'entends siffler le train, de Richard Anthony, Che cosa resta -Que reste-t-il de nos amour- de Trenet y La canzone dei vecchi amanti -La chanson des vieux amants- de Jacques Brel).

El trabajo era sobre todo una oportunidad para rendir homenaje al reciente fallecido cantautor Fabrizio de André, grabando y reinterpretando dos de sus canciones más famosas: La canzone dell'amore perduto (tema que abría el disco) y Amore che vieni amore che vai (presentado con emoción en el concierto homenaje a Fabrizio de André celebrado en marzo de 2000 en el Teatro Carlo Felice de Génova). Otros covers el artista promocionados por Battiato serían, años más tarde, Inverno, en el álbum Inneres auge-Il tutto è più della somma delle sue parti. Además, en noviembre de 2011, el músico formó parte del disco participativo Sogno n.º 1, prestigioso homenaje de la Orquesta Sinfónica de Londres al cantautor genovés. La voz de Battiato figuró en la canción Anime salve, reemplazando al intérprete original Ivano Fossati. Volviendo al disco, cabe subrayar las canciones escritas con Sgalambro, Medioevale y Ti invito al viaggio, esta última directamente inspirada en el poema homónimo de Charles Baudelaire. El álbum obtuvo éxito, incluso bajo la inusual operación que veía al músico competir con autores y piezas completamente fuera de su línea musical. El título es un claro homenaje a la dulzura y a la poesía de las canciones.

En agosto de 2002 (también bajo presión de los productores debido al éxito del primer Fleurs), publicó Fleurs 3, numerado de manera curiosa, para evitar (como afirmó el autor) la posibilidad de una tercera futura salida. La negación de esta intención sería seis años más tarde con la publicación de Fleurs 2. El disco contenía dos canciones escritas por el artista, Come un sigillo, cantada con Alice, y Beim Schlafengehen, de la homónima composición de Richard Strauss sobre un texto del escritor Hermann Hesse. Sigillata con un bacio era la versión italiana de una canción americana titulada originalmente Sealed with a kiss. El disco contenía otras canciones destacables, como Perduto amor, de Salvatore Adamo, Se mai (versión italiana de la canción Smile de Charlie Chaplin), Impressioni di settembre, de Premiata Forneria Marconi, e Insieme a te non ci sto più, de Paolo Conte (ya versionada por el director Nanni Moretti en la película La stanza del figlio). También en el disco hubo espacio para honrar a otros músicos de la llamada escuela genovesa, con una reformulación de las canciones Il cielo in una stanza y Ritornerai, respectivamente, de Gino Paoli y Bruno Lauzi.

En 2008 llegó la conclusión temporal de lo que parecía ser una trilogía, con el lanzamiento de Fleurs 2, que contenía el single Tutto l’universo obbedisce all'amore, interpretado con la cantante y compositora Carmen Consoli. Entre las versiones destacaban It's five o' clock, de Aphrodite Child, Bridge over troubled water, de Simon & Garfunkel, La musica muore, con Juri Camisasca, e incluso un remake de una canción de Sergio Endrigo titulada Era d'estate.

En constante equilibrio entre música pop y experimental, Battiato encaró el comienzo del milenio con un nuevo trabajo titulado Ferro battuto, de nuevo para EMI en la primavera de 2001. En el disco había un dueto con el cantante de Simple Minds, Jim Kerr, presente en la canción de lanzamiento Running against the grain. Continuaba con Bist du bei mir, una melodía pegadiza latina donde el autor abordaba diversos registros lingüísticos cantando en italiano y alemán, así como en Personalità empirica, donde alternaba italiano y francés, con una parte interpretada por el filósofo Sgalambro. Son también destacadas Il cammino interminabile y Sarcofagia (inspirada en el tratado animalista Acerca de comer carne, elaborado y escrito por el filósofo Plutarco). Incluye un homenaje al conocido guitarrista Jimi Hendrix con una reformulación de su Hey Joe. Cerrando el disco se hallaba Il potere del canto, donde se acentuaban incluso más varios sonidos de samplers, tal como había sucedido en Gommalacca, y la última canción Shakleton.

Dos años más tarde, en mayo de 2003, Battiato recibió la medalla del Presidente Carlo Azeglio Ciampi y la medalla del Mérito de la cultura y el arte, en el Palacio presidencial del Quirinal junto con otros artistas como Katia Ricciarelli y Susanna Tamaro. El año siguiente, participó en la primera edición del Festival del Teatro y la Canción Giorgio Gaber, promovido y organizado en memoria de su amigo y cantautor milanés, y en el que actuó en el escenario junto a su colega Roberto Vecchioni cantando La libertà.

En el otoño de 2004 salió al mercado Dieci stratagemmi, producido por Sony Music. El cantante, para la elección del título, tuvo una referencia en las 36 estratagemas de Gianluca Magi (libro a su vez inspirado en El arte de la guerra, antiguo tratado militar atribuido al general chino Sun Tzu). El subtítulo del álbum, Attraversare il mare per ingannare il cielo, era el primero de los 36 estratagemas que componen el libro de Gianluca Magi. Los 10 stratagemmi del disco eran, por supuesto, las diez canciones que aparecen en él. Durante el año fueron extraídos los singles Tra sesso e castitàLe aquile non volano a stormiErmeneutica y Odore di polvere da sparo. Entre los diversos colaboradores (canciones cinco, ocho y nueve) figuraba los Krisma, amigos desde hacía mucho tiempo del artista (de Battiato fueron algunas piezas escritas para Maurizio Archers en la década de 1960). También participaron en el álbum la cantante Cristina Scabbia de Lacuna Coil (que intervino en la canción I’m that) y la cantante japonesa Kumi c. Watanabe (su voz aparecía en las canciones Le aquile non volano a stormiErmeneutica y Apparenza e realtà). También era notable la melódica Fortezza Bastiani, cita directa de la novela Il deserto dei tartari de Dino Buzzati. Cerraba el disco La porta dello spavento supremo (il sogno), con una parte recitada interpretada por el filósofo Sgalambro.

Mientras tanto, tras colaborar con el pabellón de Italia en la Exposición Mundial de Aichi 2005 en Japón, cuya música, que recreaba el encanto del Mediterráneo y su cultura, fue hecha por Franco Battiato, grabó los álbumes en vivo Last summer dance y Un soffio al cuore di natura elettrica; este último abordaba exclusivamente el concierto celebrado en el Foro Nelson Mandela en febrero de 2005. En febrero de 2007 el cantautor lanzó un nuevo álbum llamado Il vuoto, que registró la presencia habitual de los textos del filósofo Manlio Sgalambro. Del disco se extrajeron los singles Il vuotoAspettando l'estate y Niente è come sembra. La obra presentaba la participación de las Mab, grupo femenino de origen sardo dedicado a la música hard-rock.

Dos años más tarde, en noviembre de 2009, se publicó Inneres Auge - Il tutto è più della somma delle sue parti, una antología que contenía dos nuevas canciones, algunas covers y nuevas versiones de varios éxitos del pasado. En una entrevista para Il Fatto Quotidiano, a la pregunta “¿qué significa ‘Inneres Auge’?”, Battiato respondió: "ojo interior. Pero lo prefiero en alemán. En italiano es 'terzo occhio', pero no me gusta, sugiere una especie de Polifemo. Los tibetanos han escrito grandes cosas sobre el ojo interior, que permite ver el aura de los hombres: algunos lo tienen negro, como algunos políticos sin escrúpulos, impulsados por la codicia; otros lo tienen rojo, como su ira".

La canción era una nueva acusación del músico contra el poder político. La ocasión sirvió para reafirmar el concepto de "cantautor comprometido" de Battiato, que en la misma reunión lo ejemplificaba con estas palabras: "para el tipo que se supone que debo ser, no. Pero no soporto el abuso y a veces coacciono a mi propio instrumento. El pretexto de ‘Inneres Auge’, que tiene orígenes más antiguos, llegó este verano con el escándalo de Bari, las prostitutas en la casa del primer ministro. Y con la desinformación de los periódicos y todos los que se han beneficiado de ello para asuntos personales. Ahora, no me importa nada lo que hacen los políticos en el dormitorio. Estoy interesado en todo lo que afecta a la vida pública, con el abuso de poder, el chantaje, las promesas de candidaturas, las licitaciones, los permisos de construcción a cambio de sexo y los silencios asesinos. Esto es la corrupción, una obra de lo que debe ser impecable para el papel de quien lo desempeña”. La canción dialectal U cuntu, otra canción original del álbum, fue una de las cinco finalistas del premio Mogoi de junio de 2010.

La nueva década se abría con la inusual participación del artista en el Festival de San Remo, dirigido por su amigo y cantante Gianni Morandi. En esta ocasión, adoptó en el escenario el doble papel de competidor y director de orquesta acompañando al cantautor siciliano Luca Madonia que presentaba la canción L'alieno. En el otoño siguiente publicó un nuevo álbum conceptual, Telesio, centrado en la figura del filósofo cosentino Bernardino Telesio. La ópera lírica (como indica el subtítulo: in due atti e un epilogo), se abre con un prólogo para piano y cuerdas, con la misma voz de Battiato que recita una serie de palabras como “Temperamento”, “Colerico”, “Sanguigno. Umore”, “Allegro”, “Lo spirito anima la Terra e le piante”, “La pietra grezza” y otras. Este nuevo trabajo, "culto" e “inmediato” al mismo tiempo se acompañaba de varios pensamientos del filósofo Sgalambro (en el libreto), todo apoyado por música oriental, cantos líricos entrelazados y atmósferas electrónicas que forman el telón de fondo para la las notas consoladoras del piano. La ópera, interpretada por primera vez en el Teatro Rendano de Cosenza en mayo de 2011, tiene la distinción de ser la primera pieza holográfica a nivel mundial en ser presentada en tres dimensiones, frente a una audiencia de espectadores de pago.

Un año más tarde, en octubre de 2012, cinco años después del último álbum de estudio, salió al mercado Apriti sesamo, nuevo trabajo del cantautor siciliano que ganó, con más de 30.000 copias vendidas, un Disco de oro. El trabajo dependía en gran medida de la indignación del Battiato-ciudadano (consternado por los abusos perennes de la política), sin dejar de mencionar al Battiato-artista, siempre en busca de nuevos equilibrios morales y espirituales. Si la materia está corrompida (según lo sugerido por el compositor), la espiritualidad es el lugar en el cual refugiarse, o de donde parte el proceso de mejora de uno mismo y del mundo. En esta oposición entre "espíritu" y "materia", destacan canciones como Passacaglia (inspirada en la composición Passacaglia della vita del sacerdote del siglo XVII Stefano Landi), Il serpente (eficaz invectiva contra el Dios del dinero) y la que más éxito tuvo La polvere del branco.

Musicalmente, Apriti sesamo no difiere mucho de Dieci stratagemmi ni de Il vuoto; el pop experimentado del artista se mantenía, como siempre, mediante exploraciones electrónicas maduras y probadas. Las letras, en cambio, abrían las puertas, en una más decisiva, a las dificultades sociales, sin abandonar los términos habituales y sublimes, a menudo políglotas. Algunos ejemplos eran las canciones Caliti Junku, Un irresistibile richiamo, Aurora y Testamento. El álbum fue el último trabajo donde colaboró el filósofo Manlio Sgalambro. Dos años más tarde, en marzo de 2014, el escritor siciliano falleció en su Catania natal a la edad de 89 años, terminando así una sociedad artística y humana que duró más de veinte años.

En 2012 Battiato participó artísticamente en la creación de una serie de CDs de música contemporánea dedicados a Oriente. El promotor de esta iniciativa fue la formación italiana y sello independiente de la Stenopeica, fundada por Martino Nicoletti y Roberto Passuti, que se mueve en la búsqueda de experimentación musical, combinando un profundo conocimiento del patrimonio musical de Asia mediante la creación de música contemporánea y étnica. De esta colaboración, que implicó entre otros también a Teresa de Sio y Giovanni Lindo Ferretti, se originaron en 2012 dos CDs: Kathmandu: eclissi delle due lune y Kathmandu: Disiecta membra, así como un CD-libro titulado Kathmandu: diario dal Kali Yuga (Paris, Editions Le loup des steppes, 2016). Las obras se inspiraban en el volumen de poesía y creatividad de Martino Nicoletti: Kathmandu: lezioni di tenebre, dedicado a la metrópoli del Himalaya y publicado en Italia en 2012, con música original de Roberto Passuti. Asimismo, también en 2010 tomó forma una pieza musical que aparecería adjunta a una obra de Martino Nicoletti (Nomadi dell'invisibile, Roma, 2010) dedicada a la espiritualidad tibetana y al ritual del autosacrificio del chod. En este contexto, Battiato interpretó un fragmento del texto sagrado La risata delle Dakini.

En agosto de 2013, Battiato fue el protagonista del concierto/homenaje en memoria de Lucio Dalla, celebrado en el anfiteatro de Milo, población amada por ambos compositores. El escenario siciliano fue nombrado para la ocasión con el nombre del cantautor boloñés, y fue inaugurado por el mismo Battiato poco antes del comienzo del concierto. Para la kermés asistieron Noemi (con quien cantó La cura), Enrico Ruggeri, Erica Mou, Gianluca Grignani y Luca Carboni. En noviembre del mismo año lanzó el disco en vivo Del suo veloce volo, con la canción homónima y numerosos clásicos suyos y de Antony and The Johnsons reinterpretados por Battiato y Antony Hegarty, acompañados por la Orquesta Filarmónica Arturo Toscanini dirigida por Rob Moose. La grabación del álbum mostraba exclusivamente el concierto celebrado en el Arena de Verona en septiembre de 2013, que contó también con Alice como invitada especial.

Durante julio y agosto de 2014 promocionó una gira de conciertos presentando un proyecto de música electrónica denominado Joe Patti's experimental group. El músico salió al escenario armado con sólo un sintetizador, teclado y piano. El álbum fue publicado en septiembre, confirmando un retorno del artista a la música experimental, y en él colaboró con Pino ‘Pinaxa’ Pischetola. La gira de verano agregó nuevas fechas en octubre y noviembre para promocionar el álbum. Durante las siguientes actuaciones, en marzo de 2015, en el Teatro Petruzzelli de Bari, el compositor tuvo un accidente en el escenario, cayendo sobre la caja de un monitor y sufriendo una fractura de fémur a pocos días de cumplir su 70º cumpleaños. En noviembre de 2015, salió al mercado una nueva recopilación titulada Anthology - Le nostre anime, con la emisión del nuevo single Le nostre anime en radio a mediados de octubre de 2015. El disco fue publicado en dos diferentes formatos con nuevas versiones, nuevas mezclas y canciones remasterizadas: una con 3 CD, y una versión deluxe que contenía 6 CD y 4 DVD. La antología también contenía dos nuevas canciones y una cover, así como una extraordinaria versión de Battiato con Mika para la canción Centro di gravità permanente, con letra para la ocasión en inglés titulado Center of gravity.

De febrero a abril de 2016 participó con Alice en la exitosa gira Battiato e Alice por Italia de 32 fechas, con casi todas las actuaciones con entradas agotadas, y con el acompañamiento de la Ensemble Symphony Orchestra. El espectáculo alternó momentos en que los dos artistas interpretaron individualmente numerosos duetos (incluyendo E ti vengo a cercare, Nomadi, I treni di Tozeur). El tour continuó en julio y en el otoño, y fue publicado Live in Roma en noviembre del mismo año en CD y DVD documentándolo.

Alrededor de 1990, el músico comenzó a recorrer otros campos de expresividad, acercándose con curiosidad y deleite al ejercicio pictórico. Para el artista de Catania el significado mismo de la pintura reside en una especie de experimento permanente de autoanálisis y superación personal. Como prueba de ello, en una entrevista con el diario La Repubblica dijo: "en pintura veo todos mis defectos y estoy interesado en mejorar. Soy codicioso y no puedo esperar para ir a trabajar". Por otra parte, el mismo Battiato nunca ha querido llamarse a sí mismo pintor, sino simplemente un "hombre que pinta". Desde 1993 su obra le llevó a organizar exposiciones en Italia y en todo el mundo, a menudo en ciudades importantes como Roma, Catania, Florencia, Estocolmo, Miami, Istanbul y Göteborg; una de sus exposiciones fue organizada en colaboración con el artista y grabador Piero Guccione. En más de veinte años ha producido cerca de 80 obras firmadas bajo el seudónimo de Süphan Barzani.

En sus obras, ejecutadas en lienzos o tablas doradas, prefiere las técnicas de óleo y usos de tierras y pigmentos duros. Las cubiertas y folletos de Fleurs, Ferro battuto y la ópera lírica Gilgamesh son algunos ejemplos de la pintura de Battiato. Las pinturas del artista son en su mayoría figuras icónicas como las del sufismo, los derviches orando e incluso caras personas ordinarias, normalmente amigos del artista. Los críticos han hablado a menudo sobre la pintura de Battiato, catalogándola como una reinterpretación del arte bizantino, pasando por la primitiva toscana de los siglos XII y XVI. En este sentido, el músico declaró: "que entonces usted encuentre suficientes coincidencias estilísticas, estructurales o compositivas entre estos tipos de trabajos y mis pinturas no es de extrañar: me veo obligado, como es evidente también en mi trabajo como músico, a una estética arquetípica".

Tras una experiencia como autor teatral en la obra Molto rumore per nulla de William Shakespeare, en 1973 apareció ocasionalmente sin acreditar como actor en la película de Corrado Farina, Baba Yaga, interpretada por Carroll Baker. La escena principal en la que aparecía era la un suceso en el cementerio, casi totalmente eliminada en versión exterior a los cines italianos (recuperada en edición DVD publicada por Blue Underground).

A través de su carrera, compuso bandas sonoras, colaborando principalmente con el veronés Giacomo Battiato (homónimo pero no parientes) en la película Una vita scellerata (1990), centrada en la figura de Benvenuto Cellini, y después con su compatriota Pasquale Scimeca firmando la música para la película Il giorno di San Sebastiano (1994). Algunas de sus canciones fueron utilizadas por Antonello Aglioti en Il giardino dei ciliegi (1992), donde la actriz Marisa Berenson interpreta Luna India, y especialmente por el cineasta Nanni Moretti, que lo mencionó explícitamente en Bianca (1983, con la canción Scalo a grado), La messa è finita (1985, con la canción I treni di Tozeur) y Palombella rossa (1989, con la canción E ti vengo a cercare). En 2006 el director Alfonso Cuarón utilizó la canción Ruby Tuesday de los Rolling Stones en la versión promocionada por el artista para la banda sonora de I figli degli uomini. En este sentido, el cineasta mexicano declaró: "Battiato me provoca una profunda emoción. Creo que su versión es más hermosa que la de los Rolling Stones". Colaboró también en numerosas películas de su amiga Elisabetta Sgarbi, incluyendo Deserto rose en 2009.

Sus aspiraciones de dirigir en el cine comenzaron a partir de 1979, cuando empezó a dirigir todos sus videoclips, recogidos en gran parte en el el vídeo VHS Dal cinghiale al cammello (1992) y reeditado en DVD bajo el título Dal cinghiale al cammello - The video collection (2004). En 2003 escribió, dirigió y escogió la música para su primer largometraje: Perdutoamor, en gran parte autobiográfica, con quien ganó el premio Nastro d'Argento por Mejor Director y el premio Silver Ribbon como Mejor Director debutante. En la película participaron muchos amigos y colegas del cantante como Morgan, Francesco de Gregori, Alberto Radius y Giovanni Lindo Ferretti. En 2005 se presentó a la Mostra de Cine de Venecia con su segunda película titulada Musikanten (distribuida de manera precaria en marzo de 2006), la cual recibió una dura crítica por parte de los especialistas. La película se centraba en los últimos cuatro años de la vida de Ludwig van Beethoven, y narraba la historia de un escritor que, para su programa de televisión, contacta con un chamán que lo somete a hipnosis regresiva. La mujer, interpretada por Sonia Bergamasco, descubrirá que tal vez en una vida pasada fue el príncipe Lichnowsky, amigo y mecenas de Beethoven. Este último fue interpretado por el director Alejandro Jodorowsky. En junio de 2006 en la Mostra Internacional del Nuevo Cine de Pesaro, anunció su tercera película, también escrita con Manlio Sgalambro: Niente è come sembra, interpretada por Giulio Brogi y con la extraordinaria participación de Sonia Bergamasco y Alejandro Jodorowsky. La película, después de ser presentada en 2007 en el Festival Internacional de la Película de Roma fue lanzada directamente en DVD en octubre de ese año junto con el libro In fondo sono contento di aver fatto la mia conoscenza. En 2007 dirigió el documental dedicado a la vida y obra de Giuni Russo con el título La sua figura.

En 2010 presentó el largo documental Auguri Don Gesualdo, producido por la Región Siciliana con Kasba Comunicazioni, y centrado en la vida del intelectual insular Gesualdo Bufalino. Battiato promocionó el nuevo trabajo presentando una serie de conferencias dedicadas a la figura de Bufalino, todas apoyadas por la emisión de varias vistas previas. Después de anunciar el lanzamiento de la película Viaggio nel regno del ritorno, sobre la vida de Handel y Scarlatti, en 2014 volvió con Attraversando il bardo, documental dedicado al tema de la muerte en varias tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. Sobre el film dijo: “cuando era niño vivía en una casa cuya terraza era la tribuna natural de un cine al aire libre y, durante siete veranos, viéndolas o simplemente escuchando, me centrifugué cientos de películas de todo tipo. Aprendí así, casi sin darme cuenta, a disfrutar el lenguaje del cine en todas sus expresiones".

Franco Battiato en España tiene una muy merecida reputación y sus discos obtienen unas muy buenas ventas. Algunos de los álbumes publicados en España y no mencionados anteriormente, son: Battiato en español (1987), el doble Battiato collection: 29 temas en español (1996), la recopilación La estación de los amores (2005), conteniendo un CD con 19 éxitos en español más un DVD con 25 videoclips. En cuanto a los singles, también cabe destacar Cuccurucucu (1981), Centro de gravedad permanente (1982), Bandera blanca (1987), Nómadas (1987), Y te vengo a buscar (1988), Carta al gobernador de Libia (1990), Pobre patria (1991), Yo quiero verte danzar (nueva edición de 1996) y Vida en diagonal (2001).

El asteroide del cinturón principal (18556) Battiato, descubierto en 1997, recibió este nombre en su honor. Battiato es miembro honorario de una asociación astronómica siciliana, la Associazione Astrofili Ionico-Etnei. inspirándose en sus canciones.

Fuentes: https://it.wikipedia.org, http://www.ondarock.it, https://es.wikipedia.org, http://www.battiato.it, http://www.allmusic.com, http://www.treccani.it, http://www.mediasurf.it, http://cinquantamila.corriere.it, http://www.rockol.it, http://www.todomusica.org, http://biografieonline.it, http://revistaspazz.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Energia, Una cellula, Fenomenologia, Meccanica, Mutazione (Fetus)

Areknames, Beta, Plancton, Pollution (Pollution)

Sequenze e frequenze, Aria di revoluzione, Da Oriente a Occidente (Sulle corde di Aries)

I cancelli della memoria, No U turn, Il mercato degli dei, Propiedad prohibida (Clic)

Canto fermo (M.elle le "Gladiator")

Cafè-table-musik (Battiato)

Martyre celeste, Agnus, Telegrafi (Juke box)

L'Egitto prima delle sabbie (L'Egitto prima delle sabbie)

L'era del cinghiale bianco, Magic shop, Strade dell'Est, Luna indiana, Il re del mondo, Stranizza d'amuri (L'era del cinghiale bianco)

Up patriots to arms, Venezia-Istanbul, Le aquile, Prospettiva Nevski, Arabian song, Passaggi a livello (Patriots)

Summer on a solitary beach, Bandiera bianca, Gli uccelli, Cuccurucucù, Centro di gravità permanente, Sentimiento nuevo (La voce del padrone)

Radio Varsavia, L'esodo, Scalo a grado, La torre, Voglio vederti danzare (L'arca di Noè)

La stagione dell'amore, Tramonto occidentale, Un'altra vita, Mal d'Africa, La musica è stanca, Campane tibetane (Orizzonti perduti)

Via Lattea, Risveglio di primavera, No time no space, Temporary road, Chan-son egocentrique, I treni di Tozeur, L'animale (Mondi lontanissimi)

E ti vengo a cercare, Secondo imbrunire, Nomadi, Il mito dell'amore, L'oceano di silenzio (Fisiognomica)

Giubbe rose, Alexander Platz, Lettera al governatore della Libia, Mesopotamia (Giubbe rosse)

Povera patria, Le sacre sinfonie del tempo, L'ombra della luce, Plaisir d'amour (Come un cammello in una grondaia)

Caffè de la Paix, Fogh in Nakhal, Atlantide, Sui giardini della preesistenza, Delenda Carthago, Lode all'inviolato, Haiku (Caffè de la Paix)

L'ombrello e la macchina da cucire, Breve invito a rinviare il suicidio, Piccolo pub, Fornicazione, Gesualdo da venosa (L'ombrello e la macchina da cucire)

Di passagio, Strani giorni, La cura, Splendide previsioni, Ecco com'è che va il mondo, Segunda feira, Serial killer (L'imboscata)

Shock in my town, Auto da fé, Il ballo del potere, Il mantello e la spiga, È stato molto bello, Quello che fu, Vite parallele (Gommalacca)

La canzone dell'amore perduto, Ruby Tuesday, Aria di neve, Te lo leggo negli occhi, La canzone dei vecchi amanti, Amore che vieni amore che vai, Invito al viaggio (Fleurs)

In trance, L'ignoto, La mer (Campi magnetici)

Running against the grain, Bist du bei mir, Personalità empirica, Hey Joe, Sarcofagia, Scherzo in minore, Il potere del canto (Ferro battuto)

Perduto amor, Impressioni di settembre, Se mai, Insieme a te non ci sto più, Il cielo in una stanza, Se tu sapessi, Sigillata con un bacio (Fleurs 3)

La convenzione, Crazy horse (La convenzione -con Juri Camisasca y Osage Tribe)

Accetta il consiglio, L'incantesimo (Last summer dance)

Tra sesso e castità, Le aquile non volano a stormi, Odore di polvere da sparo, I'm that, Apparenza e realtà, La porta dello spavento supremo (il sogno) (Dieci stratagemmi)

Come away death (Un soffio al cuore di natura elettrica)

Il vuoto, I giorni della monotonia, Aspettando l'estate, Niente è come sembra, The game is over, Io chi sono? (Il vuoto)

Tutto l'universo obbedisce all'amore, E più ti amo, Del suo veloce volo, Et maintenant, Il venait d'avoir 18 ans, La musica muore, L'addio (Fleurs 2)

Inneres Auge, Un'altra vita, Inverno, Tibet, 'U cuntu (Inneres Auge - Il tutto è più della somma delle sue parti)

Prologo, Corale, Danza I, Danza II (Telesio)

Un irresistible richiamo, Testamento, Quand'ero giovane, Eri con me, Passacaglia, La polvere del branco, Caliti junku (Apriti sesamo)

Tutto l'universo obbedisce all'amore, As tears go by, Del suo veloce volo, La realtà non esiste (Del suo veloce volo -con Antony and The Johnsons)

Leoncavallo, Le voci si faranno presenze, Come un branco di lupi, The implicate order, L'isola Elefante, Propietà proibita (Joe Patti's experimental group)

Le nostre anime, Center of gravity (feat. Mika), Lo spirito degli abissi, Se telefonando, Tutto l'universo obbedisce all'amore (feat. Carmen Consoli) (Anthology - Le nostre anime)

Vídeos:

Plancton, del álbum Pollution:

Plancton - Franco Battiato


Sequenze e frequenze, del álbum Sulle corde di Aries:

Sequenze e frequenze - Franco Battiato


Stranizza d'amuri y L'era del cinghiale bianco, del álbum L'era del cinghiale bianco:

Stranizza d'amuri - Franco Battiato


L'era del cinghiale bianco - Franco Battiato


Up patriots to arms y Le aquile, del álbum Patriots:

Up patriots to arms - Franco Battiato


Le aquile - Franco Battiato


Bandiera bianca y Centro di gravità permanente, del álbum La voce del padrone:

Bandiera bianca - Franco Battiato


Centro di gravità permanente - Franco Battiato


Voglio vederti danzare, Radio Varsavia y L'esodo, del álbum L'arca di Noè:

Voglio vederti danzare - Franco Battiato


Radio Varsavia - Franco Battiato


L'esodo - Franco Battiato


La stagione dell'amore, del álbum Orizzonti perduti:

La stagione dell'amore - Franco Battiato


Via Lattea, I treni di Tozeur y No time no space, del álbum Mondi lontanissimi:

Via Lattea - Franco Battiato


I treni di Tozeur - Franco Battiato


No time no space - Franco Battiato


Nomadi, del álbum Fisiognomica:

Nomadi - Franco Battiato


Caffè de la Paix y Lode all'inviolato, del álbum Caffè de la Paix:

Caffè de la Paix - Franco Battiato


Lode all'inviolato - Franco Battiato


L'ombrello e la macchina da cucire, del álbum L'ombrello e la macchina da cucire:

L'ombrello e la macchina da cucire - Franco Battiato


La cura y Strani giorni, del álbum L'imboscata:

La cura - Franco Battiato


Strani giorni - Franco Battiato


Shock in my town, del álbum Gommalacca:

Shock in my town - Franco Battiato


Running against the grain, del álbum Ferro battuto:

Running against the grain - Franco Battiato


Il vuoto, del álbum Il vuoto:

Il vuoto - Franco Battiato


Inneres Auge, del álbum Inneres Auge - Il tutto è più della somma delle sue parti:

Inneres Auge - Franco Battiato


Passacaglia, del álbum Apriti sesamo:

Passacaglia - Franco Battiato


Le nostre anime, del álbum recopilatorio Anthology - Le nostre anime:

Le nostre anime - Franco Battiato

FKA TWIGS

$
0
0
Tahliah Debrett Barnett (Cheltenham, Inglaterra, 1988), más conocida por su nombre artístico FKA Twigs, es una cantante, compositora y productora británica, que ganó notoriedad en 2014, cuando publicó su álbum de debut LP1, que ingresó en las veinte primeras posiciones de la lista de álbumes británica y contó con numerosos elogios de los críticos musicales. En 2015, Twigs estuvo nominada a los galardones de Artista revelación británico y Solista británica femenina en los Brit Awards.

Su trabajo ha sido descrito como "género-flexión", basado en varios géneros incluyendo música electrónica, música coral, punk, industrial, R&B y vanguardista. Su obra ha sido comparada con el trabajo de Tricky, así como de Janet Jackson, The xx y Massive Attack, mientras Slate describe su trabajo como distintivo de una manera que se eleva por encima de sus influencias. The Wall Street Journal la describió como "una heredera futurista de musas del R&B como Aaliyah, Missy Elliott y otras bajo la influencia progresiva del productor Timbaland". Describiendo su arte, Twigs dijo: "no estoy restringida por cualquier género musical. Me gusta experimentar con los sonidos, generando emociones mientras pongo mi voz en ciertas atmósferas [...] Encontré mi propia manera de tocar el punk. Me gustan los sonidos industriales e incorporar los sonidos de la vida cotidiana como una alarma de coche".

Los primeros cantantes que influyeron a FKA Twigs fueron Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Marvin Gaye. Cuando comenzó a componer canciones, quiso reproducir la música que le gustaba: "cada trozo de la música que hice sonaba como un pastiche de Siouxsie and The Banshees o Adam Ant. Pero a través de ella me descubrí yo misma". En una entrevista después de ser nominada para el Mercury Prize de 2014, Twigs mencionó que su álbum favorito de la historia era Germfree adolescents de X-Ray Spex.

FKA Twigs se estableció rápidamente se establece como uno de los rostros más interesantes y enigmáticos de la música británica, dibujando comparaciones con artistas desde Kate Bush a Aaliyah. Su desafiante álbum de debut, LP1, fue alabado como una de las publicaciones más emocionantes e interesantes de ese año que, con sus ritmos extraños e impredecibles, vocales llenos de soul y letras crudas y melancólicas, parecen captar perfectamente la complejidad de la cantante.

Nacida en Cheltenham, una localidad rural de Gloucestershire, en el sudoeste de Inglaterra, creció en el poblado de Tewkesbury en Gloucestershire, y fue criada por su madre y su padrastro, en un condado que ella describió como "un sitio en medio de ninguna parte". Conoció a su padre biológico, un bailarín de jazz, cuando tenía 18 años. Éste tenía descendencia jamaicana, mientras que su madre tiene antecedentes ingleses y españoles. Su madre era bailarina y gimnasta, y en su juventud fue profesora de salsa. Estudió en St. Edward's School, una escuela católica privada del condado de Cheltenham, donde era la única niña de raza mixta en su clase, y a la que pudo acceder a través de una beca académica debido a los bajos ingresos de su familia. En su infancia participó en obras de teatro y desfiles en su escuela. FKA Twigs provenía de una familia de bajos ingresos, por lo que su estadía en la escuela fue financiada por una beca académica.

A los 16 años, empezó a realizar composiciones de manera formal. También solía prestar su voz para los respaldos vocales de canciones de raperos de su comunidad en un estudio de grabación que se encontraba en un club para jóvenes. Sus interpretaciones eran muy bien recibidas por el público, quienes constantemente sugerían a la artista interpretar su propia música. Cuenta que después de tomarse el baile y la música como un pasatiempo, empezó a sentir pasión por el arte. Por lo que, a los 17 años se trasladó a la ciudad de Londres para estudiar en una escuela de danza; sin embargo, se retiró del curso cinco o seis semanas después al darse cuenta que realmente lo que quería hacer era música. A pesar de haber abandonado la escuela de danza, la artista practicó regularmente ballet, además de danza contemporánea y hip hop. FKA Twigs se inscribió en el Croydon College de Londres, pero poco tiempo después abandonó sus estudios. Cuando FKA Twigs llegó a Londres conoció a la estilista Karen Clarkson, quien desde ese entonces se encargó de su vestuario y maquillaje. Fue entonces cuando empezó a trabajar con productores locales para intentar encontrar “su sonido”. Por esta época escribió I’m your doll. Ella produjo numerosos de lo que calificó como “demos realmente malos”.

FKA Twigs trabajó como bailarina por encargo y también llevó a cabo puestas en escena en cabaret. FKA Twigs obtuvo mejores oportunidades al aparecer como bailarina de respaldo en los vídeos musicales de cantantes como Kylie MinoguePlan BEd SheeranTaio CruzDionne BromfieldCheryl Cole y Jessie J., “pero siempre haciendo música de alguna manera, siempre escribiendo”. FKA Twigs es una de las bailarinas de respaldo en el videoclip de Do it like a dude (2010) de la cantante Jessie J, y posteriormente en 2011 apareció en el vídeo de Price tag como una marioneta, papel por el que fue conocida en esa época. Su participación en el vídeo la inspiró a componer la canción titulada Video girl, que Tom Lamont, de The Guardian, consideró como “uno de los aspectos más destacados de su álbum LP1 (2014). En 2010 FKA Twigs firmó un acuerdo de grabación con Young Turks, después de captar la atención del sello en un espectáculo musical que llevó a cabo en Nueva York. En 2011 apareció en un sketch de la BBC de dos minutos titulado Beyoncé Wants Groceries, en el que era una bailarina de respaldo en un supermercado.

A principios de agosto de 2012 FKA Twigs apareció en la portada de la revista de moda i-D. La portada fue fotografiada por el considerado artista de Londres, Matthew Stone, quien dijo que "sólo veía que Twigs tenía la calidad de una estrella. Cuando la conocí tuve un fuerte sentimiento de que había algo impresionante allí. Existe un paralelo obvio a artistas como Björk, alguien que tiene ese atractivo multifacético, pero realmente tiene un sorprendente enfoque experimental, transgresor y creativo que enfoca a su música. Lo que la hace tan interesante es que ella sabe lo que quiere. Cuando trabajamos juntos en la portada de i-D, incluso antes de que ella hubiese publicado su música, Twigs tenía un sólido conocimiento de sí misma, una fuerte visión de hacia dónde quería dirigir su trabajo, y una confianza en su propia carrera y su propia creatividad, que yo sabía que no iba a desaparecer".

En diciembre de 2012, FKA Twigs lanzó de forma independiente su EP1 a través de Bandcamp. En agosto de 2013, publicó en YouTube el videoclip de su primer single Water me, dirigido por Jesse Kanda; el tema fue producido por la misma intérprete junto con Arca. En septiembre de 2013 salió a venta EP2 a través de la compañía Young TurksEP2 entró en el número 5 del listado Dance/Electronic Albums de Billboard. En diciembre de 2013, FKA Twigs figuró entre los nominados a la escuela Sound of 2014 de la BBC, pero el premio fue ganado por Sam Smith en última instancia. También fue incluida en el listado de Spotify de los artistas para 2014 en los que el público debería centrar su atención, y como una de los catorce artistas para seguir durante 2014, de acuerdo con Billboard .

Inicialmente el apodo de la artista fue solo Twigs, que hacía referencia al chasquido de sus articulaciones cuando bailaba; pero cuando saltó al estrellato su seudónimo coincidió con el de un dúo americano y, tras recibir quejas, añadió FKA a su apodo como “una colección de letras que sonaban muy masculinas y fuertes”. También contó que en su adolescencia un amigo le regaló un collar con la inscripción “twigs” en forma de broma, y que cuando preguntaban su nombre en un bar ruidoso, solía indicar que era el que estaba inscrito en el collar, así muchas personas empezaron a conocerla de esa forma. Varias fuentes indicaron que “FKA” era un acrónimo de “formerly known as”, traducido al español como “anteriormente conocida como”; sin embargo, la misma artista explicó que “FKA” no significa nada en particular.

En 2014, Hannah Ellis-Petersen, del periódico The Guardian, escribió que FKA Twigs se estaba “estableciendo como una de las caras más interesantes y enigmáticas de la música británica”, y en abril del mismo año la artista apareció en la portada de la revista The Fader para su edición número 91. FKA Twigs dirigió y actuó en el vídeo musical de Ouch ouch del rapero Lucki Eck$, que se publicó en julio de 2014; FKA Twigs también produjo el tema. Su nueva relación con la estrella Robert Pattinson, actor y componente de Twilight, también la hizo carne de los tabloides británicos.

El disco debut de FKA TwigsLP1, salió a la venta en agosto de 2014 a través de Young Turks. Junto a colaboraciones con Arca, Dev Hynes, Sampha y Paul Epworth, el álbum también constaba de diez temas coescritos y coproducidos por la misma intérprete. LP1 obtuvo bajas ventas en Reino Unido, donde se situó en el puesto 16 de la lista de álbumes británica con unas 4000 unidades vendidas. En Estados UnidosLP1 debutó en el puesto 30 de Billboard 200 con ventas de unas 10000 copias. El disco ingresó en el número 1 del listado Dance/Electronic Albums de Billboard. Para finales de agosto de 2015, LP1 había vendido 77 000 ejemplares en el territorio estadounidense. En los Premios Mercury de 2014, LP1 estuvo nominado al Mejor álbum británico del año; en dicha ceremonia FKA Twigs interpretó una presentación de Two weeks.

En cuanto a críticas, el álbum recibió alabanzas por parte de los críticos especializados; Metacritic compiló treinta y ocho revisiones y le asignó una valoración de 86, de un rango que va desde 0 hasta 100. La revista Time dio a álbum una revisión positiva, diciendo que Twigs había "hecho esa transición a una de las artistas más convincentes y complejas del R&B". LP1 figuró como uno de los mejores álbumes de 2014 en varias publicaciones. La reportera Ellis-Petersen, de The Guardian, reseñó que LP1 fue “elogiado como uno de los lanzamientos más emocionantes e interesantes de este año (2014) que, con sus ritmos extraños e impredecibles, voces conmovedoras y descarnadas, y letras melancólicas, parece captar perfectamente la complejidad de la cantante”. FKA Twigs realizó presentaciones en programas de televisión y festivales para la promoción del álbum, asimismo se embarcó en una gira musical en octubre de 2014 en Brighton, Inglaterra, que culminaría en diciembre del mismo año en Orlando, Estados Unidos. También complementó la promoción con el lanzamiento de los singles Two weeks, Pendulum y Give up.

Sus siguientes proyectos incorporaron su experiencia en cine y coreografía: en octubre lanzó el cortometraje #throughglass, una pieza promocional de Google Glass que dirigió y que contó con versiones de sus canciones Video girl y Glass & patron. En febrero de 2015, debutó Congregata, un espectáculo de danza interpretativa inspirada y establecida por canciones de LP1.

En 2015, contó con la promoción de la cadena MTV al aparecer en sus comerciales de televisión como “artista a seguir”. En febrero de 2015, estuvo nominada a los galardones Artista revelación británico y Solista británica femenina en los Brit Awards 2015, y para los premios Ivor Novello de 2015, Two weeks fue candidata a la Mejor canción contemporánea.

En noviembre de 2014, el productor Boots, cuyo trabajo incluye la producción musical del álbum epónimo de Beyoncé de 2013, anunció que estaba trabajando en un tercer EP con Twigs. El vídeo de Glass & patron, la primera canción del EP fue publicada en el canal oficial de YouTube de Twigs en marzo de 2015.

En mayo de 2015, en su cuenta oficial de Instagram, Twigs publicó una foto de hombres posando con chaquetas que tenían una imagen del rostro de Twigs en el vídeo de Papi pacify con Twigs subtítulando el pic "próximamente...< 3", haciendo alusión a merchandise de FKA Twigs o un posible lanzamiento de EP3 durante el siguiente verano. Durante una entrevista con la revista Complex publicada en junio, dijo que ella había cambiado el título del EP a Melissa, y que sería lanzado en un par de meses. Twigs confirmó que incluiría las canciones Glass & patron, Mothercreep, I'm your doll, Figure 8, e In time. El EP, finalmente titulado M3LL155X, fue lanzado en agosto de 2015, conteniendo las mencionadas cinco canciones y acompañado de cuatro vídeos, que fueron dirigidos por la misma Twigs, apareciendo embarazadas, muñecas sexuales, moda, y la esposa de Rick Owens, Michele Lamy. El título del EP se lee como "Melissa" y fue nombrado a partir de la "energía personal femenina" de la artista.

El disco tuvo un éxito moderado en Estados Unidos al alcanzar el número 2 de la lista Dance/Electronic Albums de Billboard. En los MTV Video Music Awards de 2015 fue nominada a tres premios, entre ellos Artista a seguir, y en los Mobo Awards 2015 ganó el galardón Mejor vídeo por Pendulum y realizó una presentación de sus temas Figure 8 e In time.

En febrero de 2016, FKA Twigs lanzó una canción titulada Good to love junto con un vídeo musical. La artista interpretó dicho tema en The Tonight Show starring Jimmy Fallon días después. La canción se había estrenado en Soundtrack 7, su residencia de siete días en el Manchester International Festival que tuvo lugar en julio de 2015. En julio de 2016, Twigs estrenó un nuevo espectáculo llamado "Radiant Me²" en el Festival Lastochka de Moscú, donde dio a conocer tres canciones previamente desconocidas.

Fuentes: https://es.wikipedia.org, https://www.theguardian.com, https://en.wikipedia.org, http://www.allmusic.com, http://pitchfork.com, https://mic.com, http://www.huffingtonpost.com, http://www.thefader.com, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Weak spot, Ache, Breath (EP1)

How's that, Papi pacify, Water me, Ultraviolet (EP2)

Lights on, Two weeks, Pendulum, Video girl, Numbers, Closer, Give up, Kicks (LP1)

Figure 8, I'm your doll, In time, Glass & patron (M3LL155X EP)

FKA x inc., Good to love (Singles)

Vídeos:

Ache y Weak spot, de su EP1:

Ache - FKA Twigs


Weak spot - FKA Twigs


How's that y Water me, de su EP2:

How's that - FKA Twigs


Water me - FKA Twigs


Two weeks, Pendulum, Video girl y Lights on, de su álbum LP1:

Two weeks - FKA Twigs


Pendulum - FKA Twigs


Video girl - FKA Twigs


Lights on- FKA Twigs


In time, Figure 8 y Glass & patron, de su EP M3LL155X:

In time - FKA Twigs


Figure 8 - FKA Twigs


Glass & patron - FKA Twigs


Los singles FKA x inc. y Good to love:

FKA x inc. - FKA Twigs


Good to love - FKA Twigs

FOREIGNER

$
0
0
Foreigner son una banda AOR (Adult Oriented Rock) de rock británico-americana originalmente formada en Nueva York en 1976 por el veterano músico inglés Mick Jones y su colega británico y ex-King CrimsonIan McDonald, junto al entonces desconocido vocalista estadounidense Lou Gramm. Su más grande éxito, I want to know what love is, fue número 1 en las listas de Reino Unido y Estados Unidos, así como en otros países. Son una de las bandas mundiales con más ventas de la historia, con más de 80 millones de discos vendidos, incluyendo 37,5 millones de discos en Estados Unidos. Foreigner tienen 9 hits Top 10 en Estados Unidos (uno menos de los Eagles, tantos como Fleetwood Mac, y más que sus compañeros de viaje y época de rock clásico).

Muchos grupos exitosos de los años 70 no pudieron hacer la transición de década y quedaron en la historia, mientras que otros como JourneyStyxREO Speedwagon y, especialmente, Foreigner encontraron en ese período sus años dorados. En realidad, Foreigner han contribuido de forma determinante a la consolidación de un tipo de rock dirigido al público adulto que en los años 70 decretó la victoria definitiva de los álbumes sobre los singles.

En el núcleo de Foreigner está el fundador y compositor Mick Jones, el visionario maestro cuya composición estilística, y sus ganchos indelebles y talentosas múltiples capas de guitarra continúan aumentando la influencia de los Foreigner y guiando a la banda hacia nuevos horizontes. Mick abandonó Gran Bretaña a los 18 años, y recorrió Europa con el grupo Nero & Gladiators; una vez disuelto éste, permaneció una temporada en Francia, donde colaboró con algunos artistas locales, como Johnny Halliday, el Elvis Presley francés. Jones acompañó al francés a Londres, lo cual le permitió mantener sólidos contactos con el circuito británico. Así, cuando a principios de los 70 Mick se cansó de trabajar en Francia, no tuvo ningún problema para regresar a la escena inglesa. Tras trabajar como músico de estudio (con Peter Frampton y George Harrison), formó Wonderwheel, con el teclista Gary Wright (ex Spooky Tooth); el grupo no tuvo mucha fortuna, y esto lo impulsó a reformar Spooky Tooth. Los nuevos Spooky Tooth grabaron tres álbumes antes de disolverse en 1974.

Tras una breve experiencia como productor discográfico y, luego, como segundo guitarrista del grupo Leslie West Band, Jones se trasladó a Nueva York, con algún dinero en el bolsillo y con la idea de formar una banda propia, en la que pudiera combinar elementos de rock, rock progresivo, de R&B, y estallar en un estilo pop único y coherente. Jones se encontró a sí mismo varado en Nueva York, donde era el manager de West, Bud Prager lo tomó bajo su protección y alentó a Jones a continuar elaborando composiciones y ensayar con su propia banda en un espacio que Prager tenía cerca de su oficina de Nueva York.

Jones se reunió junto con el teclista de Nueva YorkAl Greenwood (que había tocado con los antiguos miembros de Flash, Colin Carter y Mike Hough, en un grupo llamado Storm), el baterista Stan Williams y el bajista de LouisianaJay Davis (posteriormente tocaría con Rod Stewart) y comenzaron a hacer sesiones. Otro amigo, el cantante de StoriesIan Lloyd, fue probado para vocales principales, pero Jones decidió que la química no era absolutamente correcta y mantuvo sólo a Greenwood, renovando su búsqueda de músicos para el grupo. Durante una sesión para el álbum de Ian Lloyd, Jones se reunió con el músico de origen británico y ex-miembro de King CrimsonIan McDonald, y en otra sesión para Ian Hunter descubrió a otro compañero británico, el baterista Dennis Elliott. Pero tras la audición de unos cuarenta o cincuenta cantantes, se dio cuenta que el vocalista principal era cada vez más difícil de conseguir, hasta que Jones escuchó un viejo álbum de Black Sheep que le dieron entre bastidores en un concierto de Spooky Tooth de unos años antes por el grupo del vocalista Louis Grammatico, conocido como Lou Gramm. Jones hizo una llamada a Gramm, que estaba de vuelta a su ciudad natal de Rochester, Nueva York, después de la ruptura de Black Sheep, y le envió un billete de avión a Nueva York. Gramm resultó ser la pieza que faltaba del rompecabezas, y el bajista Ed Gagliardi de Brooklyn, Nueva York, completó el nuevo sexteto.

Un nombre, Trigger, fue acordado en primera instancia, y fue el nombre que aparecía en su cinta demo, pero fue desechada por todas las discográficas a las que fue entregado. John Kalodner, un ex-periodista y programador de radio que trabajaba en A & R en Atlantic Records, descubrió una cinta en el escritorio del Presidente de Atlantic, Jerry L. Greenberg, con la identificación de Trigger en ella. Kalodner justo acababa de escuchar un conjunto llamado Trigger y se dio cuenta de que no se trataba de la misma banda. Convenció a Greenberg de que por lo menos una de las canciones de la cinta podría ser un gran éxito y le animó a firmar con este grupo inmediatamente. Como ya estaba registrado el nombre de Trigger, Jones aportó con el apodo de Foreigner por el hecho de que no importaba en qué país estuvieran, ya que al menos tres de ellos serían extranjeros, porque él, Elliott y McDonald eran ingleses, mientras que Gramm, Greenwood y Gagliardi eran americanos.

En noviembre de 1976, después de seis meses de ensayos, los recién nombrados Foreigner comenzaron a grabar su primer álbum con los productores John Sinclair y Gary Lyons en The Hit Factory, pero cambiaron a los Atlantic Recording Studios, donde terminaron de grabar las pistas básicas y completaron los overdubs. Se realizó el primer intento de mezclar el álbum en los estudios Sarm de Londres. Sin embargo, debido a la insatisfacción con los resultados por parte de la banda, el álbum fue nuevamente mezclado en Atlantic por Mick Jones y Jimmy Douglass. Bud Prager firmó como manager del grupo, un papel en el que seguiría en los próximos 17 años.

El debut de la banda, Foreigner, fue lanzado en marzo de 1977 y vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos, permaneciendo en el Top 20 americano durante un año con éxitos como Feels like the first time, Cold as ice y Long, long way from home. El álbum mostraba una hábil combinación de elementos de rock, progresivo, R&B y pop en un único estilo compacto, y logró con el tiempo cinco Discos de platino.

Lo inesperado e inmediato del éxito de su disco debut los dejó paralizados. Sin embargo, la reacción de la discográfica fue mandarlos de gira casi sin repertorio y sin mayor experiencia en sus presentaciones en vivo. Sin siquiera poder practicar o planear estaban frente a un montón de jóvenes que querían escucharlos en vivo. “Crecimos –musicalmente- frente a la audiencia y cometimos todos nuestros errores al frente de muchos chicos”, dijo Dennis Elliot. “El problema al inicio”, declaró Lou Gramm, “era que solo teníamos diez canciones. Cuando la gente nos pedía que hiciéramos ‘otra’, ¡no teníamos nada más para tocar!”.

En mayo de 1977, Foreigner ya eran cabezas de cartel en teatros y ya habían conseguido un Disco de oro por su primer álbum. Poco después, ya estaban actuando en otros escenarios de Estados Unidos, como canchas de baloncesto y pistas de hockey. Pero después de un espectáculo en el Memorial Hall en Kansas City en mayo de 1977, el baterista Elliott se hirió su mano, lo que provocó que la banda llamase a Ian Wallace (ex-King Crimson) para tocar junto a Elliott en algunas de las actuaciones hasta que la mano de Elliot estuviese curada. Después de casi un año en el camino, la banda actuó ante más 200 mil personas en California Jam II en marzo de 1978, y durante el mes siguiente, el grupo estuvo de gira por Europa, Japón y Australia por primera vez.

Su segundo álbum, Double vision (lanzado en junio de 1978), coproducido con Keith Olsen (productor de Grateful Dead), escaló más alto que su trabajo anterior, y pasaría a ser el álbum más vendido del grupo durante su carrera (vendiendo 7 millones de copias en Estados Unidos en 2001), permaneciendo durante 6 meses en el Top 10 americano, y generando los hits Hot blooded (número 3 en Estados Unidos, canción que fue presentada por sorpresa en un festival de música y que dada la respuesta de la gente se ganó un lugar en el disco), Double vision (número 2 en Estados Unidos durante 14 semanas) y Blue morning, blue day. La consecuencia lógica de esta fórmula ganadora fueron los estadios llenos, en una época en la que Led Zeppellin y los Rolling Stones mandaban en esos espacios.

Su tercer álbum, Head games (septiembre de 1979), producido por Roy Thomas Baker, responsable de estudio de Queen, que fue referido por Gramm como su álbum "más elaborado", también tuvo éxito debido a la gran Dirty white boy (número 5 en Estados Unidos) y el hit Head games. Pero tanto Gramm como Jones consideraron que el disco no aportó nada nuevo, algo que quisieron corregir en su siguiente trabajo. Para Head games, el bajista Ed Gagliardi fue sustituido por el inglés Rick Wills (que había tocado con Peter Frampton y Roxy Music). En su autobiografía, Juke box hero, Gramm explicaba por qué la banda se separó de Gagliardi: "era un poco testarudo y tenía sus propias ideas, que no siempre eran compatibles con lo que estábamos tratando de lograr. Ed era obstinado a veces, tocando la canción de la manera que él quería que sonase en lugar de lo que estaba siendo elaborado. Jones a menudo tuvo que parar las sesiones para conseguir que Ed se metiese de nuevo en la canción. Después de un tiempo se convirtió en cansino y ralentizó el proceso de grabación". Gramm continuó declarando que se mostró muy decepcionado en general con Head games, y pensaba que sonaba inacabado. Terminó vendiendo unos 2 millones de discos menos que su predecesor.

En una entrevista en 2015 con Classicrockrevisited, Gramm explicaba sus pensamientos acerca de por qué Head games vendió menos que los dos primeros discos: "el gran cambio en la banda sucedió después de Head games y antes de Foreigner 4. Realmente sabíamos que Head games no se había vendido casi tanto como el primer disco o Double vision. Parte de ello fue debido a la portada. La canción Head games fue prohibida por muchas emisoras de radio después de que la portada del álbum fuese dada a conocer. Hoy en día, no habría sido un problema. Pero en para el “Cinturón de la Biblia” (fundamentalismo evangélico), la portada de la linda niña en el baño de los chicos borrando su número de la pared... No vieron el humor que había en eso. No se suponía ni incluso que fuese sexy. Ella era sexy... era linda. Era el momento y el lugar de lo que estaba haciendo lo que supuestamente salía fuera de la imagen. Ella estaba borrando su número de teléfono de la pared del cuarto de baño de los chicos y eso es todo lo que significaba. Supuso un gran problema este asunto, y realmente hizo mella en nuestras ventas".

En septiembre de 1980, los fundadores Al Greenwood y Ian McDonald fueron despedidos de la banda, ya que Jones deseaba tener más control sobre el grupo y escribir la mayor parte de la música (junto con Gramm). En su libro, Gramm pasó a hablar de este momento tan difícil: "la química que hizo la banda estuviese bien al principio no significaba necesariamente que siempre fuese así. Creo que apareció un lapso de comunicación muy importante y creo que nadie realmente sabía lo que nadie de los demás sentía, la creencia interior y profunda acerca de la dirección de la banda y cómo estábamos progresando. Habíamos llegado a un punto donde había demasiada insatisfacción".

En las notas del disco de 2000, Juke box heroes: The Foreigner anthology, Jones fue incluso más lejos: "Ian McDonald, a quien considero un gran músico y multi-instrumentista, comenzó a centrarse más y más en tocar la guitarra, mientras yo pensaba que su verdadero talento descansaba más en las imágenes tridimensionales y creativas que le dio a los dos primeros álbumes. Al Greenwood, nuestro genio de los teclados y una parte muy importante del sonido de Foreigner al principio, también había comenzado a centrarse más en la composición de canciones. Aunque ambas contribuciones a la banda habían sido vitales, se estaba desarrollando un conflicto sobre la dirección musical de la banda. Yo sentía que necesitábamos clarificarla. Así que Lou, Rick, Dennis y yo tomamos la decisión, y fue entonces cuando seguimos siendo un cuarteto".

Según McDonald, en una entrevista en la web Elephant Talk de King Crimson, "Mick y Lou decidieron que querían ser el foco de la banda. Mick quería hacer más evidente que era su grupo, por lo que decidió hacer un grupo más pequeño. Fue su decisión. Yo no los habría dejado, pues me encantaba el grupo, no fue mi decisión". McDonald observó que había mucho compromiso creativo trabajando en la banda y que él hizo más de lo que recibió en los créditos, tanto como lo hizo en King Crimson. McDonald declaró que él "tuvo mucho que ver con la elaboración de los discos y los arreglos y la creación de esas canciones, más de lo que es probablemente aparente. Hice mucho que finalmente no se me acreditó, pero yo, sin embargo, estaba contento. Cuando estás en un grupo debes contribuir tanto como puedas. Yo estaba feliz de hacerlo. Pero como dije, tal vez no parecía que estaba haciendo todo lo en realidad estaba haciendo. Yo tenía mucho que ver con ese grupo... así como... Mick Jones, obviamente y todos los demás; no estoy tratando de asumir todo el crédito, pero sólo estoy diciendo que estuve allí, estuve involucrado y me encantó".

La banda fue disminuida entonces a un cuarteto, con músicos de sesión aportados cuando era necesario para grabar o salir de gira. Greenwood se unió pronto a Gagliardi para formar la banda AOR Spys, con John Blanco, Billy Milne y John DiGaudio. La banda lanzó dos álbumes, Spys y Behind enemy lines.

Mientras tanto, Foreigner comenzaron a trabajar en el álbum siguiente, 4, en los estudios Electric Lady de Nueva York con el productor Robert John ‘Mutt’ Lange (quien acababa de producir Back in black de AC/DC), diseñado por Dave Wittman (actualmente con TSO). Lanzado en julio de 1981, contenía los éxitos Urgent (que incluye el famoso solo de saxo de Junior Walker), Waiting for a girl like you (número 2 en Billboard 200), Juke box hero y Break it up. El álbum se situó en el número 1 de Billboard 200 durante 4 semanas. Antes de lanzar álbumes en solitario, Thomas Dolby tocó sintetizadores en 4 (contribuyó con su sonido característico de sintetizador en Urgent, y tocó el intro de Waiting for a girl like you).

Para su tour de 1981-82 en apoyo de 4, el grupo agregó a Peter Reilich (teclados, sintetizadores, quien ya habían tocado con Gary Wright), el ex-miembro de la banda de Peter FramptonBob Mayo (teclados, sintetizadores, guitarra, coros) y Mark Rivera (saxo, flauta, teclados, sintetizadores, guitarra, coros). Mayo y Rivera también habían aparecido en las sesiones de 4. Reilich fue despedido en mayo de 1982, pero Mayo y Rivera siguieron colaborando con la banda hasta 1988. En 1982, un set de lo mejor del grupo, Records, fue lanzado figurando 10 de los más exitosos singles de la banda, convirtiéndose en superventas constante hasta nuestros días (segundo álbum de Foreigner que consiguió ventas de 7 millones de copias en 2001).

Su siguiente álbum, Agent provocateur, coproducido por Alex Sadkin, fue lanzado con éxito en diciembre de 1984 y les dio su primer y único número 1 en 1985 (en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Noruega, Suecia, etc.), I want to know what love is, una balada inspirada en el góspel respaldada por Jennifer Holliday y el coro New Jersey Mass. La canción fue su mayor éxito en Estados Unidos y de la incipiente MTV y la radio norteamericana. That was yesterday fue el siguiente single extraído del álbum a principios de 1985, y resultó ser otro éxito considerable. Durante su gira de verano/otoño de 1985, Foreigner aparecieron en el primer Farm Aid en septiembre en Champaign, Illinois.

El éxito de I want to know what love is, sin embargo, dejó confundidos a algunos de los fans de Foreigner, ya que no estaban seguros si abrazarlos como un grupo de rock puro o si la canción marcaba un cambio de género. Mientras que esta incertidumbre no afectó a las ventas de álbumes. las fisuras comenzaron a emerger en la fachada de Foreigner, dividiendo la banda en dos líneas musicales. En particular, mientras que Jones se inclinaba hacia un nuevo sonido pop, Gramm deseaba volver a las raíces originales rock de la banda. Entre los compromisos de Foreigner, Jones también comenzó una carrera alternativa como productor para álbumes como 5150 de Van Halen (1986), Fame and fortune de Bad Company (1986) y Storm front de Billy Joel (1989).

En diciembre de 1987, Foreigner publicaron Inside information, con hits como Say you will (número 6 en Estados Unidos) y I don’t want to live without you (número 5 en Estados Unidos).

En mayo de 1988, la banda encabezó el concierto de 40º aniversario de Atlantic Records en el Madison Square Garden, culminando con I want to know what love is, en la que artistas de la talla de Phil Collins, Crosby, Stills and Nash, Roberta Flack y otros artistas de Atlantic se unieron al grupo cantando en el coro.

Más tarde durante el verano, la banda regresó a la carretera, pero la gira de promoción de Inside information se limitó a Europa, Japón y Australia. Para este tour, Rivera y Mayo no estuvieron disponibles, por lo que Larry Oakes (guitarra, teclados, sintetizadores, coros) y Lou Cortelezzi (saxo) aumentaron el cuarteto de Gramm, Jones, Elliott y Wills.

A finales de la década de 1980, Jones y Gramm publicaron cada uno por su cuenta trabajos en solitario en Atlantic. Gramm publicó Ready or not en febrero de 1987, que cosechó buenas críticas, sobre todo gracias al single Midnight blue, y poco después de su lanzamiento comenzaron los ensayos para el álbum siguiente de Foreigner, pero quedaron paralizados porque el estado de Lou con el grupo era incierto. Después de que las actuaciones de promoción y conciertos para el álbum de Lou fueron acabadas, la sensatez prevaleció y Lou regresó a Foreigner en el estudio para Inside information, que salió a finales de 1987. Jones lanzó Mick Jones en agosto de 1989, y Gramm siguió con su segundo lanzamiento, Long hard look (octubre de 1989) en solitario y decidió dejar el grupo en mayo de 1990, mientras se preparaba para el tour de promoción de su disco como telonero de Steve Miller Band. Después de terminar esta gira, Gramm formó la banda de breve duración Shadow King, que lanzó el disco Shadow King en Atlantic en octubre de 1991.

En junio de 1990 Jones aportó un nuevo cantante, Johnny Edwards (anteriormente componente de las bandas Buster Brown, Montrose, King Kobra, Northrup y Wild Horses). Edwards hizo su primera actuación en directo con Foreigner en el club Stephen Talkhouse de Long Island en agosto de 1990, donde él, Jones, Dennis Elliott y Rick Wills aparecieron acompañados de invitados especiales como Terry Thomas (en la guitarra, que produjo su siguiente álbum) y Eddie Mack en armónica.

La nueva formación de Foreigner lanzó el álbum Unusual heat en junio de 1991. Resultó hasta ese momento su álbum peor vendido y sólo llegó al puesto número 117 en Billboard 200, aunque su single Lowdown and dirty fue un éxito menor de rock mainstream, alcanzando el número 4 en dicha lista.

En julio de 1991 los nuevos Foreigner actuaron algunas fechas europeas, haciendo su debut oficial en agosto en la segunda noche de un concierto benéfico de Billy Joel en Deep Hollow Ranch en Montauk, Nueva York, para recaudar fondos para la preservación del Montauk Point Lighthouse.

Para su tour de 1991, Jeff Jacobs, que había actuado en la banda de Joel, fue reclutado como nuevo teclista, y Mark Rivera regresó. Pero durante la etapa de otoño de este tour, Elliott decidió abandonar el grupo tras un concierto en el Ritz de Nueva York en noviembre de 1991. Larry Aberman fue entonces su reemplazo temporal, hasta la llegada de Mark Schulman en 1992 para mantener a buen pulso el trono de baterista durante los siguientes tres años. Scott Gilman (guitarra, saxo, flauta) se unió a la banda de gira en 1992, y Thom Gimbel tomó el relevo de Gilman y Rivera a finales de 1992 después de que ambos dejaran el grupo. Cuando Gimbel fue a Aerosmith en 1993, Gilman volvió para ocuparse de guitarra/saxo/flauta hasta que Gimbel volvió permanentemente en la primavera de 1995.

Durante los disturbios de Los Ángeles a finales de abril de 1992, dentro de los confines del hotel Sunset Marquis en West Hollywood, donde Mick Jones había ido a reunirse con Lou Gramm, ambos terminaron inmovilizados debido a un toque de queda decretado en la ciudad. Ellos decidieron reunirse para poner fin a una pelea que duraba dos años y resucitar su asociación. "Volé a Los Ángeles, durante los disturbios", dijo Gramm. "Fuimos llevados al Aeropuerto John Wayne en vez del LAX porque disparaban a los aviones. Mick y yo estábamos escondidos en el Marqués de Sunset de Los Ángeles, con guardias de seguridad armados caminando por el techo. Fue un poco peculiar, por no decir más".

Gramm terminó reuniéndose con Foreigner, aportando a su compañero en Shadow King, el bajista Bruce Turgon, para sustituir a Rick Wills, que había dejado el grupo, y coprodujo el segundo disco de grandes éxitos de la banda, The very best… and beyond (septiembre de 1992), que incluyó tres nuevas canciones, y que fue su mayor éxito comercial en varios años, junto con el primer disco en vivo de la banda, Classic hits live, lanzado un año más tarde.

En octubre de 1994, Foreigner publicaron lo que se suponía sería un álbum de regreso, Mr. Moonlight, en Japón. Este álbum no fue lanzado en Estados Unidos hasta febrero de 1995, pero le fue incluso peor que a Unusual heat, aunque la balada Until the end of time fue un éxito menor, llegando al número 42 en la lista Billboard Hot 100.

En enero de 1995, Ron Wikso (quien había tocado en The Storm con los antiguos miembros de Journey, Gregg Rolie y Ross Valory) asumió el control de la percusión de Mark Schulman, y Brian Tichy sucedió a Wikso en 1998 antes de que Schulman volviese al grupo en 2000.

Durante un concierto en 1995 en Japón, Gramm se sintió indispuesto (perdió la visión, no recordaba ciertas cosas), tras lo cual le fue diagnosticado un tumor cerebral, En 1997, fue intervenido en el Hospital de las Monjas de Boston para extirpar el tumor. Los medicamentos que le recetaron le causaron un aumento de peso considerable y afectaron a su voz al cantar, y a la pérdida de memoria en algunas canciones. En 1998, la banda estaba de nuevo en la carretera, pero Gramm luchaba visiblemente contra la enfermedad, y aún tardaría varios años para volver al punto donde se sentía cómodo en el escenario.

En el verano de 1999, Foreigner estuvieron de gira como teloneros de Journey, y el verano siguiente Jeff Jacobs tuvo que dejar la gira durante un corto tiempo mientras su esposa estaba dando a luz a su hijo. El teclista John Purdell (que había sido coproductor de las nuevas canciones de su álbum de 1992 The very best of... and beyond) se hizo cargo de los teclados hasta que Jacobs pudo volver.

En 2001, Warner Music Group seleccionó a Foreigner y 4 entre el primer grupo de discos de su catálogo para ser remasterizados, mejorados y publicados en el nuevo formato de DVD Audio.

En 2002, su 25 º aniversario reafirmó el respeto perdurable por las grabaciones de Foreigner con la reemisión llevada a cabo por Rhino Entertainment de los álbumes multiplatino de 1977 a 1981 en formatos especiales realzados. Foreigner, Double vision, Head games y 4 recibieron la atención del personal de Rhino con nuevas fotos, notas y bonus tracks de material inédito. Nuevos álbumes de grandes éxitos también fueron producidos en Estados Unidos y en Europa. La versión de Estados Unidos alcanzó el número 80 en la lista de álbumes Billboard 200. Para el 25th Anniversary Tour del grupo en 2002, se les unió el ex-componente de Heart y Montrose, el baterista Denny Carmassi.

A finales de 2002, Gramm y Jones tocaron en Bélgica y Alemania en el festival anual Night of The Proms. Fue la última vez que los dos actuaron juntos hasta junio de 2013. Gramm dejaría el grupo a principios de 2003. Jones afirmó que él y Gramm se separaron porque no había comunicación entre ellos: "Creo que trabajamos realmente duro para salvarla, pero llegó el momento en que ambos nos dimos cuenta que continuar sería perjudicial para ambos". Gramm prosiguió su proyecto en solitario junto con sus hermanos, Ben Gramm y Richard Gramm, y el conocido Don Mancuso.

Jones, el fundador y único miembro original restante de Foreigner, decidió tomarse un tiempo antes de formar una nueva alineación en 2004. En julio de 2004, en Santa Barbara, California, en el Doubletree Resort de Fess Parker, Jones apareció en un show benéfico para la distrofia muscular con una nueva versión de Foreigner que incluía a Jeff Jacobs, Thom Gimbel, el ex-bajista de DokkenJeff Pilson, el futuro baterista de Black Country CommunionJason Bonham (hijo del baterista de Led Zeppelin, John Bonham y líder de Bonham) y el cantante de BonhamChas West. West era el cantante para ese show, y sólo eventualmente fue reemplazado por el ex-cantante de Hurricane y Unruly Child, Kelly Hansen, que había enviado a la banda una audición en cinta y fue invitado a actuar con ellos en marzo de 2005, haciendo su debut con el grupo en marzo en el Boulder Station de Las Vegas. Durante su gira de primavera de 2005, Chas West continuó brevemente con la banda como invitado especial, tocando la guitarra rítmica.

Su álbum de 2005 lanzado por BMG, Extended versions, presentó a la nueva formación tocando todos sus éxitos clásicos en concierto en una de las grabaciones de disco en vivo "más parecidas al estudio y con sonido más limpio" producidas.

Foreigner se unieron a Leppard y Styx en gira en 2007. También continuaron por su cuenta de gira ese mismo año, conmemorando el 30º aniversario de su debut.

A finales de 2007, el teclista Jeff Jacobs dejó Foreigner tras 16 años en el grupo, y fue sustituido, primero por Paul Mirkovich, y después entonces por Michael Bluestein (en 2008). Y en 2008, Bonham también salió de Foreigner. Bryan Head entonces fue reclutado como baterista, pero su permanencia fue breve y también salió para ser sustituido por el retornado Tichy.

La banda lanzó una antología de grandes éxitos en julio de 2008, titulada No end in sight: The very best of Foreigner. La antología incluía todos sus grandes éxitos más algunas nuevas grabaciones en vivo y una nueva canción en estudio, Too late, que era su primer nuevo lanzamiento de canción desde el álbum de 1994 Mr. Moonlight y la primera grabación de la nueva formación. Too late fue lanzada como single en junio de 2008.

Foreigner lanzaron un álbum nuevo en octubre de 2009, titulado Can't slow down. Fue una de las varias publicaciones recientes de rock clásico (AC/DC, Eagles, Journey y Kiss fueron los otros cuatro) que se lanzaron exclusivamente a través la cadena de tiendas Wal-Mart en Estados Unidos, mientras que en Europa el álbum fue lanzado por earMUSIC (un sello que formaba parte del Edel), entrando en el Top 20 en Alemania (número 16) y en el Top 30 en Suiza y la lista Billboard americana, impulsado por dos singles de radio Top 20, In pieces y When it comes to love.

A principios de 2010, Foreigner se unieron a Styx y Kansas para la gira United in Rock Tour. En mayo de 2010, fue anunciado que el reemplazo de Brian Tichy como baterista sería Jason Sutter. Ese mismo mes, Foreigner dieron un show en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas. El guitarrista de WhitesnakeDoug Aldrich sustituyó a Jones para este espectáculo, dejando a la banda sin miembros originales para esta actuación.

La estancia de Jason Sutter con la banda fue corta, pues salió del grupo en 2011. Mark Schulman regresó a Foreigner para su tercera ronda como baterista. En febrero de 2011 la banda tocó por primera vez en la ciudad de Bangalore en la India junto al intérprete de sitar Niladri Kumar. En junio de 2011, Foreigner (otra vez junto con Styx) apoyaron a Journey en su gira por Reino Unido. Poco después, se unieron con Journey y Night Ranger en una gira triple de verano/otoño por Estados Unidos. Para algunos show de este tour, el baterista Deen Castronovo de Journey sustituyó en la batería de Foreigner a Mark Schulman cuando éste no estaba disponible.

Entre agosto y septiembre de 2011, el guitarrista de Night RangerJoel Hoekstra hizo doble tarea tocando para su grupo y sustituyendo a Jones, quien se había sentido enfermo. Después de esto, el guitarrista Bruce Watson (ex-Rod Stewart) fue reclutado como suplente de Jones para las fechas restantes del tour y continuó de gira con el grupo cuando salieron a la carretera de nuevo en febrero de 2012 después de que a Jones le hiciesen un bypass aortoliaco en Miami.

En octubre de 2011, Foreigner lanzaron Acoustique, que presentaba sus mejores y más famosas canciones, junto con algunas canciones más nuevas, grabado recortado al máximo en modo acústico. También lanzaron el set de tres discos de la banda, Feels like the first time, que incluía un CD acústico con una íntima y única reinterpretación de muchos clásicos de Foreigner, regrabaciones en estudio elaboradas por la nueva formación y una actuación en vivo en DVD que mostraba la energía excepcional en vivo del grupo.

En mayo de 2012, después de ser diagnosticado con cáncer colorrectal, Bluestein se vio obligado a ausentarse de la banda. Su lugar en los teclados fue ocupado por Ollie Marland. Bluestein pudo volver al grupo en agosto de 2012, y Tichy nuevamente regresó un tiempo mientras no fue llamado para cumplir su agenda con Whitesnake en septiembre de 2012, siendo sustituido en Foreigner por Chris Frazier (quien había tocado con Alice CooperSteve Vai y Whitesnake), quien se convirtió en su nuevo percusionista.

En agosto de 2012, después de más de un año, Jones regresó a los escenarios en el Chastain Park de Atlanta. El guitarrista Watson, mientras tanto, permaneció en el grupo hasta que Jones fue capaz de volver a pleno rendimiento. En este mismo show, el teclista Derek Hilland (ex-Iron Butterfly, Whitesnake y Rick Springfield) tocó para Foreigner supliendo a Bluestein en su gira de finales de verano/otoño, y de nuevo durante el invierno/primavera de 2013 hasta que Bluestein pudo regresar. En enero de 2013, el baterista original de la banda, Dennis Elliott, se unió a Foreigner en el escenario en el Hard Rock Café en Hollywood, Florida, para tocar en Hot blooded.

Además de recorrer pequeños locales y clubs, la banda con frecuencia se dedica a actuar en fiestas privadas y convenciones, como en un show que hicieron en SeaWorld en Orlando para una conferencia de IBM Rational (junio de 2012), en el Centro de Convenciones Gaylord en Washington, D.C. para la Conferencia Teradata Partners 2012 (octubre de 2012), y en una reunión de Field Kickoff de SAP en Las Vegas (enero 2013).

En junio de 2013, en su 44ª ceremonia de premios anual, Jones y Gramm fueron incluidos oficialmente en el Songwriters Hall of FameBilly Joel estuvo presente para inducir a Jones y Gramm, cantando fragmentos de éxitos de Foreigner en su discurso de introducción. Jones dijo que estaba orgulloso con el honor de considerar su trabajo "legítimo". El dúo subió al escenario una vez más y, junto con Thom Gimbel y la banda de la ceremonia, interpretaron Juke box hero y I want to know what love is con el Inspirational Choir of Harlem de Anthony Morgan, una actuación que llevó a toda la audiencia a ponerse en pie.

En 2014, Foreigner se asociaron con Styx y el ex-guitarrista de Eagles, Don Felder, para la gira Soundtrack of Summer Tour.

El bajista de la formación original Ed Gagliardi murió el 11 de mayo de 2014, con 62 años de edad, después de una batalla de ocho años contra el cáncer. Aunque había habido conversaciones para una propuesta de reunión de los miembros originales, la banda original no había actuado junta desde 1979.

En junio de 2014, Foreigner se asociaron con el Coro de Concierto Brockton High School en el Blue Hills Bank Pavilion de Boston. Interpretaron uno de sus grandes éxitos: I want to know what love is.

En enero de 2015, en Sarasota, Florida, a Foreigner se les unió en el escenario el baterista original de la banda Dennis Elliott y el ex-bajista Rick Wills para interpretar Hot blooded. En Hartford, Connecticut, Foreigner comenzaron en junio de 2015 una gira veraniega como teloneros de Kid Rock.

Jones se ha perdido numerosas actuaciones en los últimos años debido a su salud. La banda ha consistido por tanto de músicos de reemplazo, ninguno de los cuales interpreta las versiones originales de ninguna de las canciones del repertorio en vivo de la banda.

Foreigner aparecieron en Today Show en febrero de 2016 junto con el coro Our Lady of Mercy Academy para promocionar su gira acústica y el lanzamiento de su nuevo álbum, In concert unplugged. Los beneficios de la banda fueron donados a la JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation). Foreigner grabaron este álbum acústico único en un inolvidable concierto privado organizado por Edsel B. Ford II en agosto de 2015 en el Centro de Conferencias y Eventos de Ford Motor Company en Detroit. En septiembre de 2016, Foreigner actuaron ante más de 20 mil personas en el 100º aniversario de la Feria de Durham, Connecticut. La canción I want to know what love is fue cantada acompañados del Coro de Concierto Coginchaug High School, tras haber sido ensayada con la banda a través de Skype durante los meses anteriores.

En una entrevista en 2016, Jones habló de una posible gira de reunión para conmemorar su 40º aniversario, con la formación de la época de Head games: "es muy posible. Realmente hemos hablado sobre eso. No estoy en un punto donde pueda decir que definitivamente va a suceder, pero estamos trabajando en tratar de hacer que suceda. Es algo emocionante. Y esperamos que sea factible y posible llevarlo a cabo el próximo año (2017). Lou (Gramm) y yo nos hemos comunicado y hemos mantenido una especie de comunicación fluida, así como también lo he hecho con Ian McDonald, Al Greenwood, Dennis Elliott y Rick Wills. Estamos en las primeras etapas, pero estamos tratando de hacer algo juntos para conmemorar (me da miedo cuando lo digo) nuestros 40 años".

En noviembre de 2016, para la celebración de su 40º aniversario, Foreigner publicaron un EP en formato vinilo de 10” de edición limitada, The flame still burns, a través de Rhino Records para el evento Black Friday del Record Store Day. El listado de canciones del EP incluía la canción The flame still burns (que previamente había figurado en el álbum Acoustique de Foreigner y anteriormente había aparecido en la película de 1998 Still crazy) más versiones unplugged en vivo de Feels like the first time, Long, long way from home y Juke box hero.

Foreigner experimentaron otra oleada de renombre cuando varios de sus éxitos fueron ofrecidos en la banda sonora de Rock of ages, incluyendo I want to know what love is, Juke box hero y Waiting for a girl like you, con más canciones que cualquier otro grupo en la banda sonora. Hollywood rápidamente tomó nota, y varias canciones más aparecieron en películas de éxito, como Anchorman 2, Magic Mike y Pitch perfect, logrando que las descargas de canciones de Foreigner aumentasen hasta un 400%.  La industria del videojuego pronto siguió la misma tendencia con el lanzamiento de su famoso juego Grand Theft Auto V.

Los hits de Foreigner también recientemente han sido incluidos en programas de televisión de horario estelar como The Late Show with Stephen Colbert y The Tonight Show with Jimmy Fallon, entre otros. Hot blooded apareció en el tráiler de la película Angry birds y ha sido transmitida por streaming en más de 6 millones de ocasiones. La alta visibilidad de las canciones de Foreigner continúa presentando la música de la banda a una generación entera futura de fans, ejemplificado en la versión de Jack Black de Juke box hero en Kung Fu Panda 3.  I want to know what love is en el éxito veraniego de 2016 Bad Moms, y Waiting for a girl like you fue incluida en la serie Stranger things de Netflix.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, http://www.foreigneronline.com, http://migruporock.blogspot.com.es, http://historiasderock.es.tl, https://www.buenamusica.com, http://www.futuro.cl, http://www.yes.fm, http://www.allmusic.com, https://www.last.fm, http://www.mtv.it, http://www.billboard.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

FOREIGNER

Feels like the first time, Cold as ice, Starrider, Headknocker, The damage is done, Long, long way from home, I need you (Foreigner)

Hot blooded, Blue morning, blue day, You're all I am, Back where you belong, Double vision, Tramontane, I have waited so long (Double vision)

Dirty white boy, Love on the phone, Women, I'll get even with you, Head games, Blinded by science, Rev on the red line (Head games)

Night life, Juke box hero, Break it up, Waiting for a girl like you, Luanne, Urgent, I'm gonna win, Woman in black, Girl on the moon (4)

Tooth and nail, That was yesterday, I want to know what love is, Growing up the hard way, Reaction to action, Stranger in my own house, Down on love (Agent provocateur)

Hearts to stone, Can't wait, Say you will, I don't want to live without you, Inside information, The beat of my heart, Out of the blue (Inside information)

Only heaven knows, Lowdown and dirty, I'll fight for you, Mountain of love, Ready for the rain, Safe in my heart, Unusual heat (Unusual heat)

Soul doctor, Prisoner of love, With heaven on our side (The very best... and beyond)

White lie, Rain, Until the end of time, All I need to know, Running the risk, Big dog, Under the gun (Mr. Moonlight)

Can't slow down, In pieces, When it comes to love, I can't give up, I'll be home tonight, Too late, As long as I live, Fool for you anyway (Can't slow down)

Cold as ice, The flame still burns, Double vision, Starrider, Feels like the first time, Save me, When it comes to love (Acoustique)

MICK JONES

Just wanna hold, Save me tonight, That's the way my love is, The wrong side of the law, Everything that comes around, You are my friend (Mick Jones)

LOU GRAMM

Ready or not, Heartache, Midnight blue, Time, If I don't have you, Until I make you mine, Lover come back (Ready or not)

Angel with a dirty face, Just between you and me, True blue love, I'll come running, Warmest rising sun, I'll know when it's over (Long hard look)

Made to be broken, Willing to forgive, Baptized by fire, (I wanna) Testify, So great, You saved me (Lou Gramm Band)

SHADOW KING (proyecto alternativo de Lou Gramm)

What would it take, Anytime, anywhere, Once upon a time, Don't even know I'm alive, I want you, This heart of stone, Danger in the dance of love (Shadow King)

SPYS (proyecto alternativo de Al Greenwoodd y Ed Gagliardi)

Don't run my life, She can't wait, Ice age, Desiree, Don't say goodbye, Into the night (S·P·Y·S)

Rescue me, Midnight fantasy, Behind enemy lines, Heartache, Race against time, Younger days (Behind enemy lines)

Vídeos:

Cold as ice, Long, long way from home y Feels like the first time, de su primer álbum Foreigner:

Cold as ice - Foreigner


Long, long way from home - Foreigner


Feels like the first time - Foreigner


Double vision, Hot blooded y Blue morning, blue day, del álbum Double vision:

Double vision - Foreigner


Hot blooded - Foreigner


Blue morning, blue day - Foreigner


Head games, Dirty white boy y Love on the telephone, del álbum Head games:

Head games - Foreigner


Dirty white boy - Foreigner


Love on the telephone - Foreigner


Urgent, Juke box hero, Waiting for a girl like you, Break it up y Girl on the moon, del álbum 4:

Urgent - Foreigner


Juke box hero - Foreigner


Waiting for a girl like you - Foreigner


Break it up - Foreigner


Girl on the moon - Foreigner


I want to know what love is, That was yesterday y Down on love, del álgum Agent provocateur:

I want to know what love is - Foreigner


That was yesterday - Foreigner


Down on love - Foreigner


Say you will, I don't want to live without you y Out of the blue, del álbum Inside information:

Say you will - Foreigner


I don't want to live without you - Foreigner


Out of the blue - Foreigner


Lowdown and dirty, del álbum Unusual heat:

Lowdown and dirty - Foreigner


In pieces, del álbum Can't slow down:

In pieces - Foreigner


De Mick Jones en solitario, Just wanna hold de su álbum Mick Jones:

Just wanna hold - Mick Jones


De Lou Gramm en solitario, Ready or not del álbum Ready or not y Angel with a dirty face del álbum Long hard look:

Ready or not - Lou Gramm


Angel with a dirty face - Lou Gramm


De Shadow King, proyecto alternativo de Lou Gramm, Anytime, anywhere de su álbum Shadow King:

Anytime, anywhere - Shadow King

THIRTEEN SENSES

$
0
0
Thirteen Senses son una banda post-britpop de Penzance, Cornwall. El grupo lanzó el álbum The invitation en septiembre de 2004, junto con varios singles: Thru the glass, Do no wrong, Into the fire y The salt wound routine, de los cuales los tres primeros alcanzaron el Top 40 británico. Su segundo álbum, Contact, fue lanzado en abril de 2007 y el tercero, Crystal sounds, en febrero de 2011. En diciembre de 2013 anunciaron la salida de su cuarto álbum, A strange encounter, vía Youtube, que fue publicado en mayo de 2014. Thirteen Senses son la única banda de Cornualles que han conseguido un single Top 20 en Reino Unido.

Su estilo y sonido, su pop épico y melancólico con letras honestas y emocionales, la mayor parte de ellas compuestas por Will South, les ha hecho acreedores a comparaciones con otras bandas británicas como Embrace, Starsailor, Keane, Travis o Coldplay; aunque reciben una amplia gama de influencias de bandas como Radiohead, Muse, Grandaddy, REM, Mercury Rev y otras, con sus letras haciendo referencia también a temas más oscuros.

Thirteen Senses comenzaron como Soul Magician, grupo que comenzó tocando en el Penwith College de Penzance cuando Will South (voz, piano, guitarra) comenzó a escribir canciones que mostró a Adam Wilson (bajo). A éste le gustaron las canciones y dejó el otro grupo que estaba en aquel tiempo. Soul Magician empezaron cuando South y Wilson conocieron a Tom Welham (guitarrista, sintetizadores, voz) en el Cambourne College. Este último conocía a Brendon James (batería) y todos se convirtieron en amigos. Una vez formada la banda, empezaron a dar sets acústicos en pubs locales.

En 2002, Soul Magician lanzaron un EP, Inside a healing mind, que fue producido por Leon Phillips. Consistía en cuatro canciones, una de las cuales, Attracting submission, más tarde fue lanzada como cara B del single Do no wrong. Ese mismo año después de grabar el EP, decidieron que el nombre no reflejaba lo que la banda era en realidad, cambiándole el nombre a Thirteen Senses. Poco después llegó el lanzamiento en 2002 del EP No other life is attractive, la primera publicación como grupo de Thirteen Senses, producido por Dare Mason. El EP constaba de cinco canciones. Cuatro de ellas se publicaron como caras B de singles, excepto Sound. En 2003 publicaron Falls in the dark, un álbum de demos autoeditado e independiente.

Tras trasladarse a Londres en diciembre de 2003, el siguiente lanzamiento de la banda y debut en un sello importante, Vertigo Records, una división de Mercury Records, fue su álbum The invitation (2004), que contenía doce canciones y alcanzó el número 14 en la lista de álbumes británica en su reedición. Se trataba de una elegante y seductora colección de canciones de indie pop conducidas por piano que sonaba sorprendentemente fresca y segura en un mercado aparentemente hinchado por el éxito de grupos de estilo similar, como Coldplay y Keane.

A principios de 2004 y antes de salir al mercado The invitation, Thirteen Senses lanzaron su primer single, Thru the glass, que fue lanzado en formatos CD y vinilo 7". La cara B era la misma en ambas versiones: No other life is attractive. El single sorprendió a las discográficas agotando su edición (limitada) en menos de una semana. Más tarde, el siguiente single, Do no wrong, alcanzó el número 38 en la lista de singles de Reino Unido. Para promocionarlo, Thirteen Senses salieron de gira, incluyendo un concierto de regreso a su casa en el Hall for Cornwall en Truro.

El tercer single de la banda fue Into the fire, que también fue lanzado en formatos CD y vinilo. La canción fue utilizada en Match of The Day de BBC 1 y apareció en varios shows populares de Estados Unidos. Poco después se lanzó una reedición de Thru the glass que hizo que el grupo entrase en el Top 20 de Reino Unido. El grupo estuvo de gira tanto por Reino Unido y Europa en 2005 e hizo varias apariciones en festivales como Glastonbury, T in The Park y V Festival.

La banda pasó gran parte de la última parte de 2005 y principios de 2006 en el estudio de grabación, trabajando en su siguiente álbum, Contact, que fue lanzado en abril de 2007. Originalmente fue planeado para ser lanzado en febrero de 2007, pero después de tocar en tres conciertos de presentación del álbum previas a su lanzamiento en The Luminaire de Londres a finales de 2006, el grupo produjo nuevas canciones. Talking to sirens, uno de los temas nuevos de Contact, sólo se interpretó en el último concierto. Debido a la nueva fecha de lanzamiento del álbum, su gira por Reino Unido fue reprogramada para marzo. Del álbum se extrajeron los singles All the love in your hands, Follow me y Under the sun (éste sólo como promocional).

En agosto de 2007, Thirteen Senses anunciaron a través de su página web que habían comenzado a grabar su tercer álbum, y entre abril y julio de 2008 previsualizaron samples de 8 grabaciones demo en su página de MySpace. Tras varios meses sin contacto oficial procedente de la banda, en mayo de 2009, Brendon James anunció que su tercer álbum de estudio estaba cerca de terminarse, y que, "si todo va bien será lanzado dentro de 2-3 meses".

La banda también lanzó un disco de caras B de sus primeros dos álbumes llamado This is an order.

En marzo de 2010, la banda puso su tercer álbum, Crystal sounds, disponible para streaming en su página web, www.thirteensenses.com. Un día después anunciaron en su página de MySpace que el álbum estaría disponible para streaming "por un tiempo limitado", y no dieron detalles de cuando podría salir de forma física al mercado. La versión física de Crystal sounds fue lanzada por B-Sirius Records en febrero de 2011 con cuatro canciones que no aparecieron en la primera publicación en streaming en su página web. Los singles publicados de Crystal s
ounds fueron The loneliest star y Home.

En febrero de 2013, la banda anunció via Facebook y Twitter que "trabajamos sobre un álbum nuevo que está llegando a su conclusión... más noticias muy pronto...!" En diciembre de se publicó una versión de Times like these (original de la banda Foo Fighters) realizada por Thirteen Senses. El álbum, A strange encounter, sería lanzado en mayo de 2014 por B-Sirius Records.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, http://www.yes.fm, http://www.wopvideos.com, https://www.last.fm, http://www.allmusic.com, http://www.billboard.com, http://www.artistdirect.com, http://universalmusic.at, http://www.oldies.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

SOUL MAGICIAN

Glow, The spring (Inside a healing mind EP)

THIRTEEN SENSES

Falling to the ground (No other life is attractive EP)

No other life is attractive, Little unrest, The questions, Spitting our teeth (Falls in the dark demo album)

Into the fire, Thru the glass, Gone, Do no wrong, The salt wound routine, Lead us, Last forever, Automatic (The invitation)

Contact, All the love in your hands, Animal, Call someone, Follow me, Spirals, Talking to sirens, Under the sun, Ones & zeros (Contact)

Late gazes, Cover, Exploding star (This is an order)

Crystal sounds, The loneliest star, Home, Imagine life, Animals, After the retreat, Answer, Out there (Crystal sounds)

Stars make progress, A strange encounter, In lunar light, Gathered here a stranger, Here and now, Waves (A strange encounter)

Vídeos:

No other life is attractive y The questions, del demo álbum Falls in the dark:

No other life is attractive - Thirteen Senses


The questions - Thirteen Senses


Thru the glass, Into the fire, Do no wrong, The salt wound routine y Lead us, del álbum The invitation:

Thru the glass - Thirteen Senses


Into the fire - Thirteen Senses


Do no wrong - Thirteen Senses


The salt wound routine - Thirteen Senses


Lead us - Thirteen Senses


All the love in your hands, Follow me, Contact y Ones & zeros, del álbum Contact:

All the love in your hands - Thirteen Senses


Follow me - Thirteen Senses


Contact - Thirteen Senses


Ones & zeros - Thirteen Senses


Late gazes, del álbum recopilatorio de caras B This is an order:

Late gazes - Thirteen Senses


The loneliest star, Home y Out there, del álbum Crystal sounds:

The loneliest star - Thirteen Senses


Home - Thirteen Senses


Out there - Thirteen Senses


Stars make progress y A strange encounter, del álbum A strange encounter:

Stars make progress - Thirteen Senses


A strange encounter - Thirteen Senses

STATUS QUO

$
0
0
Status Quo es una banda británica de rock fundada en Londres en 1962, por el vocalista y guitarrista Francis Rossi y por el bajista Alan Lancaster. Tras algunos cambios en su alineación y presentarse con diferentes nombres, debutaron discográficamente como Status Quo en 1968 con el single Pictures of matchstick men. Con fibrosos ritmos que recuperaban los procederes clásicos del rock’n’roll y el blues-rock conquistaron a la audiencia inglesa alcanzando ventas millonarias y se convirtieron en uno de los grandes iconos de la música de su país. Una de las bazas más importantes del grupo ha sido el ímpetu y la energía demostrada por Status Quo sobre los escenarios en sus conciertos en directo.

Status Quo es considerada una de las bandas más exitosas de Reino Unido, cuyas ventas llegan a los 120 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Han obtenido más de 60 éxitos en las listas de Reino Unido, más que cualquier otra banda de rock, como Pictures of matchstick men en 1968, Whatever you want en 1979 e In the army now en 1986 y 2010. 22 de sus singles entraron en el Top 10 de la lista de singles británica. A lo largo de su historia, En 1986, actuaron en tres diferentes escenarios situados en tres continentes distintos en menos de 24 horas. En septiembre de 1991, Status Quo fueron homenajeados al ser incluidos en el Libro Guinness de los Récords por haber visitado cuatro ciudades de las Islas Británicas en menos de 12 horas.

Con más de cincuenta años de historia desde su fundación en 1962, Status Quo han tocado una infinidad de subgéneros musicales. No obstante, mayormente son conocidos por su boogie rock, que se puede comprobar en canciones simples con ritmos de 4/4 y por el uso de tres acordes. Para mantenerse vigentes durante todos esos años, la banda exploró ciertos elementos de las tendencias musicales que surgían en cada década. Por ejemplo, y durante sus primeras producciones, se involucraron con el rock, el beat y el pop psicodélico, que se considera como su etapa más innovadora. En la década de los 70 se encaminaron hacia el hard rock, blues rock, boogie woogie, boogie rock y rock and roll, gracias a la interacción creativa de las guitarras de Rossi y Parfitt. También grabaron canciones ligadas al folk rock y country rock, y en casos muy especiales incluyeron elementos de la música árabe y celta, como por ejemplo en el tema Gerdundula de 1971, y ciertos toques del heavy metal en Mystery song de 1976. Esta variedad musical también se ve reflejada en algunas baladas como Living on an island y Rock 'n' roll, que irónicamente es una de las canciones menos rockeras que grabaron.

A partir de 1970 recuperaron en gran medida la proyección directa y auténtica del rock and roll de Chuck Berry, pero también se abrieron hacia el hard rock, siendo considerados como un exponente de dicho género en Europa. Sin embargo y a diferencia del resto de las agrupaciones de hard rock, mantuvieron la sencillez en sus letras con el objetivo de entretener al público. Dicha unión de géneros musicales les permitió desarrollar un estilo particular que, de acuerdo con Filippo Cassacia de la revista Rolling Stone, los posicionó como una banda transversal dentro de la música rock.

A pesar de ello, la banda fue durante bastante tiempo uno de los grupos más criticados de la escena británica, ya que decenas de críticos (principalmente ingleses) consideraban de manera unánime que su música era excesivamente simple. Sin embargo, en los últimos años surgió una valorización general por parte de la prensa, ya que algunos críticos han considerado que su estilo demostró una complejidad y variedad mayor en comparación a otras agrupaciones británicas de mediados y finales de los 70. Otras críticas apuntan que su música los convirtió en una banda vanguardista dentro de la corriente psicodélica, mientras que otros expertos han elogiado su autenticidad y pureza musical. Status Quo es considerado prácticamente como el único grupo musical inglés capaz de soportar el tiempo y las modas musicales, debido al fuerte apoyo del público durante los distintos períodos de la agrupación.

En 1981 el baterista John Coghlan renunció a la banda, que dio término a la clásica formación llamada por la prensa como “the frantic four”. Durante la segunda mitad de los 80 y tras la llegada de John Edwards y Jeff Rich, en reemplazo de Lancaster y de Pete Kircher, respectivamente, la banda adoptó elementos del pop rock en sus discos Ain't complaining (1988) y Perfect remedy (1989), que les significó ser criticados tanto por la prensa inglesa como por sus fans. Desde la década de 1990 han publicado una decena de álbumes con su característico sonido, como también algunas producciones de versiones a otros artistas, pero los problemas de salud de Rick Parfitt causaron que algunos de sus conciertos fuesen cancelados en los últimos años.

A lo largo de su carrera han recibido varios premios y condecoraciones como el Silver Clef Award (1981), Brit Awards (1991), World Music Award (1991) y UK Festival Award (2005), entre otros. Incluso la organización inglesa PRS for Music los escogió como la banda británica más exitosa durante dos años consecutivos, en 2008 y 2009. También poseen varios récords, como ser la agrupación que más veces ha tocado en el Wembley Arena de Londres (47 ocasiones) y la banda con la mayor cantidad de apariciones en el programa Top of the Pops, con 106 presentaciones desde 1968. Hasta 2006, se estimó que han dado más de 7000 conciertos en vivo y han posicionado 67 singles y 40 álbumes en las listas británicas, durante cinco décadas consecutivas.

La banda se fundó en 1962 por el vocalista y guitarrista Francis Rossi y por el bajista Alan Lancaster, mientras estudiaban en la escuela Sedgehill Comprehensive de Catford al sureste de Londres. Para completar la formación se les unieron sus compañeros de curso Alan Key en la batería y Jess Jaworski en los teclados, y se bautizaron originalmente como The Scorpions. Rossi y Lancaster dieron su primera actuación en el club deportivo Samuel Jones en Dulwich, Londres. Pocos meses después Key fue reemplazado por John Coghlan y su nombre cambió a The Spectres, comenzando a escribir su propio material. Con el apoyo de su manager Pat Barlow, los Spectres lograron actuar con un seguimiento creciente en varios locales londinenses, en especial en el Cafe Des Artists, versionando a artistas de la época, como The Shadows y The Tornados, y tocando algunas composiciones de Rossi, aunque sin la participación de Jaworski, ya que fue reemplazado por Roy Lynes. En 1965 y mientras daban un show en un campamento de verano cerca de Minehead conocieron al guitarrista Rick Parfitt, quien entonces tocaba en la banda de cabaret The Highlights bajo el seudónimo de Rick Harrison.

En julio de 1966 firmaron un contrato de cinco años con la discográfica Piccadilly Records, una subsidiaria de Pye Records, con la que lanzaron sus primeros singles; I (who have nothing), versión de un tema interpretado por Shirley Bassey, y Hurdy gurdy man (escrita por Alan Lancaster) en el mismo año, y en 1967 publicaron (We ain't got) Nothing yet, original de los psicodélicos neoyorkinos Blue Magoos, temas que no llamaron la atención de las listas británicas.

En 1967 cambiaron nuevamente su nombre, esta vez a Traffic, pero fueron forzados a cambiar el nombre a Traffic Jam debido a una discusión con Steve Winwood de Traffic por el uso del nombre, afirmando que él lo inscribió primero, y esto que podría causar una confusión en la escena musical británica. La banda, con su nuevo organista Roy Lynes, se aseguró una aparición en Saturday Club de BBC Radio, y puso a la venta el single Almost but not quite there, que no obtuvo resultados comerciales favorables.  Por otro lado, en el segundo semestre de 1967 Rick Parfitt renunció a su antiguo grupo e ingresó a la banda como guitarrista rítmico y en ocasiones como cantante. Con su llegada cambiaron su nombre a Status Quo, con la idea de que no los confundieran con Traffic, que de acuerdo con lo declarado por ellos mismos, era un nombre más fácil para que la gente los recordara. El nombre surgió a partir de su manager Pat Barlow, quien vio la palabra Quo Vadis, y comenzaron a jugar con ella hasta que dieron con Status Quo. No sabían lo que significaba, pero sonaba tan bien que decidieron mantenerla.

Al principio, Status Quo daban respaldo a artistas británicos solistas, como Tommy Quickly, mientras trabajaba en su propio material. La primera grabación como Status Quo fue el single Pictures of matchstick men, que logró el 7º lugar en la lista británica de singles y alcanzó el puesto 12 en Estados Unidos, siendo hasta el día de hoy su único éxito en el país norteamericano. Pictures of matchstick men se convirtió en uno de los singles más exitosos de 1968 con muchas ventas por varios países del mundo, entre ellos ArgentinaBrasilCanadáAlemaniaSuizaPaíses BajosSueciaSudáfrica y Australia.

Meses más tarde publicaron su álbum de debut Picturesque matchstickable messages from the Status Quo, cuyo sonido estaba más orientado hacia el rock psicodélico. Producido por John Schroeder, contenía dos versiones, una de los Bee Gees y otra de Tommy Roe. De él se extrajeron algunos singles promocionales, como Black veils of melancholy o Technicolour dreams, destacando Ice in the sun (escrita por Marty Wilde), que se posicionó en el 8º lugar en Reino Unido. Durante la pequeña gira promocional, ingresó como roadie y manager de giras el inglés Bob Young, que años más tarde llegaría a ser uno de los principales coescritores de las canciones de la banda, además de tocar la armónica con ellos en los escenarios y en grabaciones en estudio.

Al año siguiente publicaron Spare parts, que seguía la senda pop psicodélica del primer álbum, enaltecido por el trabajo en arreglos y producción del avezado Schroeder, que contenía el single Are you growing tired of my love? (número 46). El disco recibió muy poca atención en los mercados, y además fue criticado por su pésimo resultado musical en comparación con su disco de debut. Al no obtener una recepción comercial favorable, muchos críticos los denominaron por aquel entonces como una banda one-hit wonder. Por ello y tras las críticas, decidieron abandonar las raíces psicodélicas para acercarse hacia el hard rock y sobre todo al boogie rock, e incluso dejaron su manera de vestir de Carnaby Street, para usar ropa de mezclilla, camisetas y zapatillas de tenis, lo que llegó a ser una de sus marcas registradas durante la década de los 70.

En agosto de 1970 apareció en el mercado Ma Kelly's greasy spoon, que a pesar de tener un sonido más pesado que el disco anterior, recibió poca atención en Reino Unido. Aun así su single promocional Down the dustpipe ingresó en los Top 15 de la lista británica de singles. Y su single In my chair llegó al puesto 21. A finales del mismo año, el teclista Roy Lynes anunció su retirada del grupo, y años más tarde se supo que renunció porque no se sentía cómodo con la vida de famoso. y Fue sustituido en el estudio por artistas invitados como los teclistas Jimmy Horowitz y Tom Parker.

En noviembre de 1971 apareció su cuarto álbum de estudio Dog of two head, que es considerado el trabajo seminal de su característico sonido. En él aparecía el poderoso sonido guitarrero que haría populares a Status Quo. Este cambio de estilo no fue bien recibido por el sello Pye, a quienes no les interesaba grabar boogie rock, y dieron por finalizado el contrato con la banda a pesar de las buenas ventas de Dog of two head.

El grupo, en busca de un contrato discográfico más ventajoso, empezó a tocar con frecuencia en el circuito de clubes y en algunos festivales, pero fueron rechazados por un público claramente orientado hacia el rock progresivo. A pesar de ello, en una mágica noche de agosto de 1972, en el transcurso del Reading Rock Festival, Status Quo dejaron pasmada a la concurrencia con una vibrante actuación a base de rock boogie. Este éxito les facilitó la obtención de un gran contrato con la compañía Vertigo Records, quienes les ofrecieron un nuevo contrato discográfico que destacó por poseer un mayor apoyo comercial que con Pye Records.

Su primer lanzamiento con Vertigo fue el single Paper plane, que llegó hasta la 8ª posición en Reino Unido, y que además sirvió de preludio para el disco Piledriver, considerado como el álbum que definió por completo el estilo del sonido de la banda hasta Blue for you; una fluctuación entre hard rock y boogie rock. Piledriver llegó a ser su primer álbum de estudio en ingresar en las listas británicas, ya que alcanzó el puesto 5 solo días después de su publicación. El álbum incluía la versión del tema de los Doors Roadhouse blues. En Piledriver la propia banda se ocupó de la producción, otorgando a sus canciones un sonido rock más directo y menos elaborado.

A lo largo del decenio y los siguientes años la música de Status Quo presentó pocas variantes en la escritura del terceto líder, Rossi, Parfitt y Lancaster, desarrollando un animoso formato de pegadizo boogie rock. Al año siguiente, Hello! se convirtió en su primer disco en ser certificado Disco de oro por la British Phonographic Industry, tras vender más de 100 mil copias, y además fue el primero en alcanzar el número 1 para el grupo en Reino Unido. Su single Caroline se erigió como uno de sus temas más celebrados, y sus conciertos se convirtieron en festivas comuniones rockeras.

En 1974, y con un éxito similar al disco anterior fue recibido su séptima producción de estudio Quo (número 2 en Reino Unido), que además obtuvo buenas críticas de la prensa especializada. El disco contenía el exitoso single Break the rules (número 8, 1974).

En noviembre de 1974 publicaron el single Down down, que logró el número 1 en Reino Unido en enero de 1975, único single del grupo en lograrlo hasta la fecha, y que sirvió de promoción para el disco On the level, que salió a la venta en febrero de 1975 y que se convirtió en una de sus producciones más exitosas de los años 70. Fue en este año cuando Francis, Rick y Alan fueron arrestados y entraron en prisión en Viena porque Alan golpeó a un policía que los cacheó buscando drogas. Después de una semana en la cárcel, salieron de ella y fueron encontrados culpables, debiendo pagar una multa.

En 1976 fueron invitados a interpretar una versión de Getting better de sus compatriotas The Beatles, para el documental musical All this and World War II. En ese mismo año también publicaron Blue for you, que llegó a ser su tercera producción en alcanzar el puesto número 1 en su propio país. El disco contenía los éxitos Rain (número 7, 1976) y Mystery song (número 11, 1976). Durante su respectiva gira se registró material para su primer disco en directo titulado simplemente Live!, cuya grabación se llevó a cabo a finales de septiembre de 1976 en el Apollo Theatre de Glasgow,que es reconocido como uno de los mejores álbumes en vivo jamás registrados. Durante dicha gira ingresó el teclista Andy Bown (Judas Jump, The Herd, Peter Frampton Band) como miembro activo del grupo, quien previamente había participado como músico de sesión en Hello! de 1973, aunque fue contratado como artista en solitario por EMI, y no fue acreditado como miembro oficial de la banda hasta 1982.

Por aquel mismo tiempo la banda firmó un contrato de publicidad con la marca Levi Strauss & Co., donde cientos de carteles fueron ubicados en varias ciudades británicas mostrando a los integrantes del grupo usando sus respectivos jeans. Este hecho convirtió a Status Quo en uno de los primeros grupos de rock en conseguir contratos con grandes marcas ajenas a la escena musical. En noviembre de 1977 pusieron a la venta Rockin' all over the world, producido por Pip Williams, que llegó al número 5 en Reino Unido y se convirtió en uno de sus álbumes más vendidos en el mundo con más de 7 millones de copias comercializadas hasta 1997. Su single Rockin' all over the world (número 3, 1977) fue un éxito menor para su compositor John Fogerty (ex-componente de Creedence Clearwater Revival), y se convirtió en uno de los himnos más perdurables de Status Quo.

Un año más tarde lanzaron If you can't stand the heat, que mantuvo el éxito comercial de sus predecesores, ya que se ubicó en los Top 20 de varios países europeos. El disco contenía el éxito Again and again (número 13) y volvía a conseguir entrar en el Top 5 (número 3) británico.

Desde 1977 en adelante, el sonido del grupo se convirtió en más pulido cuando comenzaron a emplear a productores externos. Éstos incluyeron a Pip Williams, Roger Glover y John Eden. Glover fue el primer productor externo que trabajó con Status Quo desde John Schroeder en Pye Records a principios de la década de 1970, y produjo Wild side of life y su cara B All through the night en 1976.

En octubre de 1979 publicaron su duodécimo álbum de estudio Whatever you want, que, como se esperaba, fue un gran éxito en Reino Unido, ya que logró el puesto número 3 en la listas inglesas y recibió Disco de oro en su propio país, solo un par de días después de su lanzamiento. Whatever you want (número 4) fue su single principal, y poseía ascendencias del grupo de glam-rock The Sweet.

Con la llegada de los años 80 y con la publicación de Just supposin' y Never too late la banda decidió dar un cambio en su sonido, alejándose del hard rock hacia un rock más comercial, e incluso adoptaron algunos elementos de new wave. A pesar de ello lograron mantener su éxito en su propio país, ya que ambos se posicionaron en los Top 5 de las listas británicas.

Por aquel entonces comenzaron aparecer las primeras fricciones entre los miembros de la banda que, agravado por un excesivo consumo de cocaína y otras drogas, conllevó al fin de la clásica formación llamada “the frantic four”. Dichas tensiones provocaron la renuncia del baterista John Coghlan a finales de 1981 para enfocarse en su banda Diesel, que había formado en 1977. Para reemplazarlo contrataron a Pete Kircher, conocido en Reino Unido como baterista de Honeybus y Original Mirrors, cuya entrada tuvo lugar solo semanas antes de la grabación de 1+9+8+2. Con su décimoquinto disco de estudio, conmemoraron los primeros 20 años desde que Rossi y Lancaster fundaron el grupo, y que además logró muy buenos resultados en las listas musicales, ya que se convirtió en su cuarto y hasta ahora último trabajo en obtener el primer lugar de la lista británica. Esta formación actuó por primera vez en 1984 en el Milton Keynes Bowl.

En 1982 fueron invitados para tocar en un evento benéfico de la fundación The Prince's Trust, creado por el príncipe Carlos. Dicha presentación se realizó en el National Exhibition Centre de Birmingham, y fue grabada y posteriormente lanzada como álbum en vivo bajo el nombre de Live at the N.E.C. En 1983 publicaron Back to back, que se convirtió en el último trabajo con la participación de Lancaster y Kircher, ya que después de su gira promocional ambos anunciaron su retirada del grupo. A finales de 1984 mientras la banda pasaba por un período de inactividad, Bob Geldof invitó a Rossi y a Parfitt para colaborar junto a otros artistas musicales en el proyecto Band Aid, donde grabaron el single Do they know it's Christmas?, cuyas ganancias fueron destinadas a la ayuda a las personas que sufrían hambruna en África.

En 1985, Rossi grabó y lanzó dos singles en solitario con su socio de composición durante mucho tiempo Bernie Frost. Parfitt también grabó un álbum en solitario, Recorded delivery, con el bajista John ‘Rhino’ Edwards y el batería Jeff Rich. El álbum permanece inédito, aunque algunas canciones fueron regrabadas y aparecieron esporádicamente como caras B de Status Quo hasta 1987.

En julio de 1985 y como participación especial, Lancaster y Kircher se reunieron con el resto del grupo para tocar en el concierto Live Aid, que se celebró en el Estadio de Wembley de Londres, donde interpretaron Rockin' all over the worldBob Geldof les llamó para Live Aid, porque "quería una banda de rock inglesa muy distintiva, una leyenda de la música, que fuera muy especial para inaugurar el festival y que además sus fans se pudieran contar por millones en todo el mundo". A principios de 1986, anunciaron a John Edwards y Jeff Rich como nuevos integrantes en sustitución de Lancaster y Kircher, respectivamente. Uno de sus primeros conciertos con esta nueva alineación, se celebró en julio de 1986 en Londres como teloneros de Queen, en las mismas presentaciones donde grabaron el disco Queen at Wembley, y que inició una serie de conciertos por Europa como banda soporte de los británicos.

A mediados de 1985, Rossi, Parfitt y Bown, junto a Edwards y Bown, comenzaron a trabajar en un nuevo álbum de Status Quo. Lancaster, quien por este tiempo se estableció en Australia, promovió una orden legal para detener cualquier publicación de la banda con el nombre de Status Quo, citando sus creciente diferencias musicales con el grupo, en particular durante las sesiones para el álbum de 1983 Back to back. La controversia específica se refería a dos canciones que se convirtieron en éxito para el grupo en esa época. Lancaster había escrito la canción Ol' rag blues, pero se enfureció cuando los productores decidieron lanzar una versión con Rossi como vocalista principal con preferencia a la versión cantada por él mismo. La medida cautelar también impidió el lanzamiento de un single, Naughty girl, cuyo número de catálogo fue editado por Vertigo. Un arreglo extrajudicial fue pactado en enero de 1986, lo que permitió a los nuevos Status Quo seguir grabando el disco In the army now, en el cual Naughty girl fue vuelta a regrabar como Dreamin'. Lancaster permaneció en Australia y en 1986 se unió a un supergrupo australiano, The Party Boys, que contaba con Angry Anderson de Rose Tattoo, John Brewster de The Angels y Kevin Borich, pero alcanzaron poco éxito fuera de Australia. Lancaster dejó Status Quo formalmente en 1987.

A finales de agosto de 1986 publicaron, In the army now, que logró un relevante éxito debido a la promoción de tres singles, de los cuales destacó la canción In the army now (número 2 en Reino Unido). Dicho tema logró gran aceptación en varios países europeos e incluso su significado revolucionó a los jóvenes soviéticos, quienes la utilizaron como himno ante la rígida política de ese país. Esto provocó que cuando la banda se presentó en dicho país en 1988 (durante 14 noches en el Estadio Olimpiski de Moscú) las autoridades soviéticas controlaron cada uno de sus conciertos, ante la posible revolución de los jóvenes moscovitas.

Antes de finalizar la década publicaron los discos Ain't complaining en 1988 y Perfect remedy en 1989, que destacaron por incluir algunos elementos de pop rock. Esta adopción musical les significó una variedad de críticas, tanto por la prensa especializada como por sus propios fans, y además una escasa atención en las listas musicales de Europa. De Ain’t complaining se extrajo el single Burning bridges, número 5 en Reino Unido, que más tarde fue regrabado con nuevas letras en abril de 1994 con el Manchester United F.C., titulado Come on you reds, lo que habría supuesto para la banda su segundo número 1 en Reino Unido, pero el single fue lanzado como elaborado “por el Manchester United”.

Tras experimentar con algunos toques de pop rock, en 1991 volvieron en gran parte a su clásico sonido con el disco Rock 'til you drop, que los posicionó de nuevo en los Top 10 de la lista musical británica. En ese mismo año fueron condecorados con el premio Brit Awards por su destacada contribución a la música británica y recibieron el World Music Awards, por superar los 100 millones de copias vendidas en el mundo. En septiembre de 1991 y como parte de la gira promocional por grandes estadios de su vigésimo trabajo, dieron cuatro conciertos en cuatro ciudades de Gran Bretaña (SheffieldGlasgowBirmingham y Wembley) en tan solo 11 horas con 11 minutos, que marcó un récord mundial, reconocido incluso por el Libro Guinness.

Tres años más tarde firmaron con Polydor Records y publicaron en agosto de 1994, Thirsty work, que, de acuerdo con el crítico David Roberts, “reveló un sonido más alternativo y ligero a su carrera”. El álbum incuía un cover de la canción I’m restless de Jennifer Warnes.

En 1996 pusieron a la venta su primer álbum de covers Don't stop, que incluyó versiones de Fleetwood MacThe Beach BoysRobert Palmer y The Beatles, entre otros, y que les brindó un gran éxito comercial en su propio país, con las versiones de Don’t stop de Fleetwood Mac y Fun fun fun de The Beach Boys. La banda se involucró en un amargo conflicto con Radio 1 después de que la emisora se negase a incluir Fun fun fun en la playlist de la emisora. Durante su respectiva gira promocional, Rick Parfitt fue intervenido de una exitosa cuádruple cirugía de by-pass, que lo mantuvo lejos de la música durante algo más de tres meses, reapareciendo en una actuación en el estadio del Norwich City.

Status Quo también volvieron a Australia en 1997, completando su primera gira por allí desde 1978. Una recopilación de grandes éxitos, The very best of Status Quo, también fue lanzado, logrando certificación de Disco de plata en Reino Unido ese año. Ya a finales de la década firmaron con Eagle Records para publicar en 1999 el álbum Under the influence. Ese mismo año, Status Quo hicieron una gira por Alemania, Holanda y Suiza. Titulada como Last Night of The Proms, la banda fue respaldada por una orquesta durante los conciertos.

A principios de 2000 firmaron con Universal Music, y pocos meses después lanzaron su segundo álbum de covers, Famous in the last century, que incluyó versiones de Chuck BerryElvis Presley y Buddy Holly, entre otros, excepto la canción Famous in the last century. Tras la gira promocional, Jeff Rich renunció a la agrupación para pasar más tiempo con su familia, y su sustituto fue el inglés Matt Letley, conocido por ser músico de sesión de artistas como Bob GeldofVanessa Mae y Kim Wilde. Por aquel mismo tiempo, Andy Bown se tomó un año de descanso tras el fallecimiento de su esposa, por lo cual durante algunas presentaciones fue reemplazado por Paul Hirsh, ex-integrante de Voyager.

En 2002 lanzaron Heavy traffic, que marcó la reunión entre Francis Rossi con el compositor Bob Young, dupla que escribió los principales éxitos de la banda entre 1968 a 1981. Esta unión permitió que el disco fuese criticado positivamente, ya que en la gran mayoría de las reseñas se mencionó que el grupo recuperó la esencia de sus álbumes de los 70.

Al año siguiente pusieron a la venta Riffs, disco que incluyó once covers de otras agrupaciones y cuatro regrabaciones de sus propios éxitos como por ejemplo Whatever you want y Caroline.

En 2005 Rossi y Parfitt hicieron apariciones de cameo en la telenovela de ITV, Coronation Street en una trama en la que eran requeridos por el notorio Les Battersby, y tocando en vivo en su boda como compensación. En septiembre de ese mismo año publicaron The party ain't over yet, cuya gira promocional se canceló dos meses después debido a que a Rick Parfitt se le diagnosticó cáncer de garganta. Después de varios exámenes se descubrió que era benigno y fue eliminado en su totalidad.

En mayo de 2006 Parfitt volvió a la banda completamente sano, y su primera presentación se realizó en el National Exhibition Centre de Birmingham (que se convirtió a su vez en su show número 40 en dicho recinto), donde además se grabó el DVD, Just doin' it - Live. En julio de 2007 fueron uno de los artistas que tocaron en el concierto Concert for Diana, evento conmemorativo para celebrar el 46º cumpleaños de la fallecida Diana de Gales, ante más de 63 mil personas en el Estadio de Wembley. En septiembre de ese mismo año fundaron su propio sello discográfico Fourth Chord Records, con el cual publicaron su vigésimo octavo álbum de estudio In search of the fourth chord, producido por Pip Williams, que recibió un relativo éxito en su propio país, y que fue promocionado con una extensa gira por Europa hasta mediados de 2008.

Al finalizar la gira In Search of the Fourth Chord Tour, participaron con la banda alemana de música techno Scooter para regarabar su clásico Whatever you want en versión jumpstyle, que fue publicado como single bajo el título Jump that rock (Whatever you want). En diciembre de 2008 lanzaron su primer single navideño It's Christmas time como canción exclusiva del álbum recopilatorio Pictures - 40 years of hits, que alcanzó el puesto 40 en la lista británica de singles.

En junio de 2009, Status Quo actuaron en el Festival de Glastonbury, que fue encabezado por Neil Young, Bruce Springsteen y Blur. También actuaron en Carrickfergus, Irlanda del Norte, con Jools Holland e Imelda May.

A principios de 2010 Rossi y Parfitt fueron condecorados como Oficiales de la Orden del Imperio Británico, por sus servicios a la música y por su activa participación en organizaciones de caridad como The Prince's TrustBritish Heart Foundation y en Nordoff-Robbins Music Therapy. En marzo del mismo año la revista Classic Rock fue el primer medio inglés en dar a conocer la futura reunión entre Status Quo y su antiguo bajista Alan Lancaster, quien comentó que había retomado las relaciones con sus antiguos compañeros para preparar una futura gira de reunión, pero que era poco probable para ese año. En septiembre de 2010 fueron condecorados por la organización PRS for Music con una placa ubicada en The Welcome Inn de Well Hall Road en Eltham, en el sudeste de Londres, ya que en ese recinto tocaron por primera vez bajo el nombre de Status Quo el 13 de diciembre de 1967. Seis días después y junto con el coro The Cops of Army Music Choir regrabaron el tema In the army now, para luego ser publicado como single, que incluyó nuevas letras y cuyas ganancias fueron donadas a las fundaciones British Forces Foundation y Help for Heroes.

Un boxset de sesiones, conciertos en vivo y apariciones en televisión en la BBC fue lanzado en octubre de 2010, titulado Live at the BBC. La versión completa de 7 CD (+ DVD) cubre casi todas sus actuaciones, mientras que la versión de 2 CD y 4 CD presenta algunas de las más destacadas.

En mayo de 2011 lanzaron a través de Tesco Records su álbum vigésimo noveno Quid pro quo, que alcanzó el 10º lugar en las listas musicales británicas, y a su vez se convirtió en su primer trabajo de estudio en entrar en los Top 10 de Reino Unido desde Don't stop de 1996. En agosto del mismo año comenzaron a grabar su primer documental titulado Hello Quo!, cuya dirección estuvo a cargo de Alan G. Parker, que fue estrenado a través de Anchor Bay Productions en los cines británicos en octubre de 2012. La película incluyó contribuciones de Brian May, Jeff Lynne, Cliff Richard, Joe Elliott, Paul Weller, Joe Brown, Jim Lea, Andy Scott y Steve Diggle. En diciembre, Status Quo emprendieron su primera gira invernal por grandes estadios de todo Reino Unido, actuando por primera vez en el O2 de Londres. El tour fue bautizado como Quofest y ofreció Roy Wood y Kim Wilde como teloneros para todos los shows. La pareja se unió a la banda durante los bises.

En abril de 2012 y a través de una conferencia anunciaron la grabación de su primera película, que fue filmada durante algunas semanas en Fiji y que se tituló Bula Quo!, tomando su nombre del tradicional saludo de los isleños de Fiji y también hace referencia al título del álbum más vendido de la banda, Hello! y al grupo. El filme de 90 minutos de duración fue protagonizado por ellos mismos y contó con la participación especial de los actores Jon LovitzCraig Fairbrass y Laura Aikman, siendo dirigida por Stuart St. Paul, y producida por Tim Major. Su banda sonora se llamó precisamente Bula Quo!, que se publicó en junio de 2013 como su trigésimo disco de estudio, solo un mes antes que la película se estrenará en Reino Unido. El disco contó con nueve nuevas canciones y otras diez regrabadas y registradas en vivo, y debutó en la lista de álbumes británica en el número 10.

En julio de 2012, la banda lanzó el single The winner para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ese mismo me, Coles, una cadena de supermercados nacional australiana, firmó a Status Quo para grabar una versión de Down down usando la línea de la marca Coles 'down down, prices are down'. En noviembre de 2012, Coles continuó su asociación con Status Quo, produciendo una serie de anuncios de televisión con la banda apareciendo e interpretando It's Christmas time. En 2013, fueron lanzados nuevos anuncios por Coles con Status Quo con Whatever you want como nuevo lema.

En diciembre de ese año, Status Quo hicieron una gira bajo la bandera de Quofest por segundo año, esta vez apoyados por Bonnie Tyler y Eddie and The Hot Rods. Poco después, Matt Letley anunció su retirada de la banda, cuyo último concierto se celebró dos días después en el O2 Arena de Londres. Sin embargo, en marzo y abril de 2013 fue convocado nuevamente para los conciertos por Australia y México, ya que la banda no tuvo tiempo para encontrar un nuevo baterista. A principios de marzo de 2013 Francis Rossi y Rick Parfitt realizaron una pequeña gira de reunión con Alan Lancaster y John Coghlan con conciertos en Glasgow, Manchester, Wolverhampton y Londres durante el mes de marzo. De dichas presentaciones se grabó el DVD y álbum en vivo Back 2 SQ. 1 - The Frantic Four reunion 2013, que llegó hasta el puesto 37 en Reino Unido.

En mayo de 2013, Leon Cave fue anunciado como nuevo baterista, solo semanas antes de embarcarse en la gira promocional de Bula Quo!, apoyados por Uriah Heep en Alemania y por 10cc en Reino Unido, que culminó a mediados de 2014. En marzo del mismo año la gira fue pausada por el segundo tour de reunión de la clásica formación “frantic four”, que incluyó decenas de presentaciones por varias ciudades británicas, cuyo último show en el O2 de Dublín fue grabado para el DVD y álbum en vivo The Frantic Four's final flingRossi indicó que ésta sería la última reunión en gira del cuarteto. En junio de ese año fueron cabezas de cartel del segundo escenario del Download Festival.

En enero de 2014, Cervezas Wychwood anunció que lanzarían una marca de cerveza con el nombre del álbum Piledriver de 1972 de Status Quo exclusivamente en los pubs JD Wetherspoon de Reino Unido durante el mes siguiente, antes de salir a la venta general en abril. En marzo de 2014, Rossi y Parfitt aparecieron en en el show del canal televisivo ITVAnt & Dec's Saturday Night Takeaway interpretando Rockin’ all over the world con McBusted.

En agosto de 2014, se informó que el teclista fundador del grupo Jess Jaworski había fallecido. En octubre de 2014, Parfitt y Rossi aparecieron en The One Show de la BBC interpretando una versión acústica de Pictures of matchstick men. En mayo de 2015, la pareja apareció en .. Later with Jools Holland, para hablar de su álbum Aquostic (stripped bare). Días después actuaron en VE day 70: a party to remember tocando In the army now.

En octubre de 2014 publicaron su primer disco unplugged Aquostic (stripped bare), que mostraba la actuación de 90 minutos del grupo en el Roundhouse de Londres que fue grabada y transmitida en vivo por Radio 2 de BBC, incluyendo veinticinco de sus clásicos versionados en rock acústico, y que logró el 5º lugar en la lista británica, su primer Top 5 desde Don't stop de 1996.

En junio de 2015, Status Quo fueron el grupo titular en Palmerston Park en Dumfries, en el estadio de Queen of the South y fueron apoyados por Big Country, en el primer concierto en vivo de la historia del estadio. En febrero de 2016, se anunció oficialmente que Status Quo, además de las actuaciones que ya tenían programadas en primavera y verano, recorrerían Europa a partir de octubre. Los shows finales los realizarían en Reino Unido hacia final de año, después de lo cual el grupo se retiraría de las giras de shows 'eléctricos'.

En septiembre de 2016, la banda interpretó, con una formación acústica, en Live in Hyde Park de BBC Radio 2, en el Hyde Park de Londres. El más reciente álbum, Aquostic II – That’s a fact!, fue lanzado en octubre de 2016. En él figuraban las habilidades en la fotografía de Bryan Adams para complementar el empaquetado del disco.

En octubre de 2016, Parfitt se retiró permanentemente de las presentaciones en vivo después de sufrir un ataque cardíaco a principios del mismo año. El 24 de diciembre de 2016, falleció en Marbella (España) a los 68 años de edad, como consecuencia de una grave infección tras haber ingresado en el hospital días antes por una herida en su hombro. La trágica noticia llegó en un momento en que estaba entusiasmado para iniciar una carrera como solista y publicar una autobiografía en 2017. Con anterioridad ya había padecido serios problemas de salud como consecuencia de años de abuso de drogas, tabaco y alcohol, llegando a tener que ser atendido de urgencia en varias ocasiones, e incluso teniéndosele que operar quirúrgicamente debido a sus problemas de corazón, siendo reemplazado en la banda en algunos momentos y derivando a su vez en la cancelación de todas sus presentaciones de 2016 con Status Quo. El guitarrista irlandés Richie Malone, que había substituido a Parfitt durante algunos shows en vivo 2016, ocupó su lugar en la guitarra rítmica.

Fuentes: https://es.wikipedia.org, https://en.wikipedia.org, http://www.contactmusic.com, http://www.freewebs.com, http://www.alohacriticon.com, http://historiasderock.es.tl, http://www.todomusica.org, https://www.buenamusica.com, http://www.allmusic.com, http://thegreatrockbible.com, http://rincondesconexion.blogspot.com.es

Canciones recomendadas:

STATUS QUO

Black veils of melancholy, When my mind is not live, Ice in the sun, Technicolour dreams, Spicks and specks, Picturesque of matchstick men (Picturesque matchstickable messages from the Status Quo)

Face without a soul, You're just what I was looking for today, Are you growing tired of my love, Poor old man, Mr. Mind Detector, Nothing at all (Spare parts)

Make me stay a bit longer (Status Quo-tations)

Spinning wheel blues, Daughter, Shy fly, (April) Spring summer and wednesdays, Junior's wailing, Need your love, Lazy poker blues, Is it really me/Gotta go home (Ma Kelly's greasy spoon)

Umleitung, Something's going on my head, Mean girl, Gerdundula, Railroad, Someone's learning (Dog of two head)

Down the dustpipe, In my chair, Tune to the music (The best of Status Quo)

Don't waste my time, Oh baby, Unspoken words, Big fat mama, Paper plane, All the reasons, Roadhouse blues (Piledriver)

Roll over lay down, A reason for living, Blue eyed lady, Caroline, Softer ride, Forty-five hundred times (Hello!)

Backwater, Just take me, Break the rules, Drifting away, Don't think it matters, Fine fine fine, Lonely man (Quo)

Little lady, Most of the time, I saw the light, Over and done, Nightride, Down down, What to do, Bye bye Johnny (On the level)

Is there a better way, Mad about the boy, Ring of a change, Rain, Rolling home, That's a fact, Mystery song (Blue for you)

Hard time, Can't give you more, Baby boy, Rockers rollin', Rockin' all over the world, Who am I?, Dirty water, Hold you back (Rockin' all over the world)

Again and again, Gonna teach you love me, Long legged Linda, Oh, what a night, Accident prone, Let me fly, Like a good girl (If you can't stand the heat...)

Whatever you want, Shady lady, Who asked you, Living on an island, Come rock with me, Rockin' on, High flyer (Whatever you want)

Wild side of life (12 gold bars)

What you're propposin', Don't drive my car, Lies, Over the edge, The wild ones, Coming and going, Rock 'n' roll (Just supposin')

Never too late, Something 'bout you baby I like, Take me away, Carol, Mountain lady, Don't stop me now, Riverside (Never too late)

She don't fool me, Young pretender, Get out and walk, Resurrection, Dear John, Doesn't matter, I should have known (1+9+8+2)

A mess of blues, Ol' rag blues, Win or lose, Marguerita time, Your kind of love, Goin' down town tonight (Back to back)

Rollin' home, In your eyes, Save me, In the army now, Dreamin', Red sky, Overdose (In the army now)

Ain't complaining, Everytime I think of you, One for the money, Cross that bridge, Cream of the crop, Who gets the love?, Bridges burning (Ain't complaining)

Little dreamer, Not at all, Perfect remedy, The power of rock, Going down for the first time, 1000 years (Perfect remedy)

The wanderer, Anniversary waltz part one (Rockin' all over the years)

Like a zombie, All we really wanna do, Fakin' the blues, One man band, Rock 'til you drop, Can't give you more, No problems, Nothing comes easy, The price of love, Forty five hundred times (Rock 'til you drop)

Roadhouse medley (Live alive Quo)

Goin' nowhere, I didn't mean in, Like it or not, Sherri don't fail me now!, Rude awakening time, Restless, Tango (Thirsty work)

Fun, fun, fun (with The Beach Boys), When you walk in the room, The safety dance (with Tessa Niles), Raining in my heart (feat. Brian May), Don't stop, Proud Mary, Johnny and Mary, Get out of Denver, The future's so bright (I gotta wear shades) (with Tessa Niles), All around my hat (with Maddy Prior) (Don't stop)

Anniversary waltz part two (Whatever you want: the best of Status Quo)

Twenty wild horses, Under the influence, Round and round, Little white lies, Making waves, Blessed are the meek, Roll the dice, The way it goes (Under the influence)

Old time rock and roll, Rave on, Roll over Beethoven, Sweet home Chicago, Rock 'n' me, Once bitten twice shy, Mony Mony (Famous in the last century)

All stand up (never say never), The oriental, Creepin' up on you, Heavy traffic, Jam side down, Diggin' Burt Bacharach, I don't remember anymore (Heavy traffic)

I fought the law, Born to be wild, Takin' care of business, Centerfold, All day and all of he night, Don't bring me down (Riffs)

You'll come 'around, Thinking of you (XS all areas - The greatest hits)

The party ain't over yet, Gotta get up and go, All that counts is love, Familiar blues, Belavista man, Goodbye baby, Cupid stupid, This is me (The party ain't over yet)

Beginning of the end, Alright, Pennsylvania blues tonight, Electric arena, Figure of eight, Bad news, Tongue tied (In search of the fourth chord)

It's Christmas time, Jump that rock (whatever you want) (with Scooter) (Pictures - 40 years of hits)

Two way traffic, Rock 'n' roll 'n' you, Dust to gold, Let's rock, Better than that, Movin' on, Leave a little light on, The winner, In the army now 2010 (Quid pro quo)

Looking out for Caroline, Go go go, Run and hide, All that money, Never leave a friend behind, Bula Bula Quo (Kua Ni Lega) (Bula Quo!)

Pictures of matchstick men, Nanana, Paper plane, And it's better now, Caroline, Softer ride, Break the rules, Rock 'til you drop (Aquostic: stripped bare)

That's a fact, Roll over lay down, Dear John, In the army now, Hold you back, One for the road, One of everything, Ice in the sun, Jam side down (Aquostic II: That's a fact!)

Come on you reds (with Marchester United) (Otros singles)

FRANCIS ROSSI

King of the doghouse, I don't know, Give myself to love, Isaac Ryan, Happy town, The fighter (King of the doghouse)

Sleeping on the job, Tallulah's waiting, Crazy for you, One step at a time, Faded memory, Rolling down the road (One step at a time)

RICK PARFITT

Helloween, Lonely nights, Long legged girls, Late last night, (I miss) My baby (Recorded delivery)

Vídeos:

Black veils of melancholy, de su primer álbum Picturesque matchstickable messages from the Status Quo:

Black veils of melancholy - Status Quo


(April) Spring summer and wednesdays, del álbum Ma Kelly's greasy spoon:

(April) Spring summer and wednesdays - Status Quo


Mean girl, del álbum Dog of two head:

Mean girl - Status Quo


Paper plane, del álbum Piledriver:

Paper plane - Status Quo


Caroline y Roll over lay down, del álbum Hello!:

Caroline - Status Quo


Roll over lay down - Status Quo


Break the rules, del álbum Quo:

Break the rules - Status Quo


Down down y Bye bye Johnny, del álbum On the level:

Down down - Status Quo


Bye bye Johnny - Status Quo


Rain, del álbum Blue for you:

Rain - Status Quo


Rockin' all over the world y Hold you back, del álbum Rockin' all over the world:

Rockin' all over the world - Status Quo


Hold you back - Status Quo


Again and again y Accident prone, del álbum If you can't stand the heat...:

Again and again - Status Quo


Accident prone - Status Quo


Whatever you want y Living on an island, del álbum Whatever you want:

Whatever you want - Status Quo


Living on an island - Status Quo


What you're proposing y Rock 'n' roll, del álbum Just supposin':

What you're proposing - Status Quo


Rock 'n' roll - Status Quo


Dear John, del álbum Never too late:

Dear John - Status Quo


Ol' rag blues, del álbum Back to back:

Ol' rag blues - Status Quo


In the army now, del álbum In the army now:

In the army now - Status Quo


The wanderer y Anniversary waltz part one, singles que figuran en el álbum recopilatorio Rockin' all over the years:

The wanderer - Status Quo


Anniversary waltz part one - Status Quo


Can't give you more y Forty five hundred times, del álbum Rock 'til you drop:

Can't give you more - Status Quo


Forty five hundred times - Status Quo


Raining in my heart, con la participación de Brian May, del álbum Don't stop:

Raining in my heart - Status Quo feat. Brian May


The way it goes y Under the influence, del álbum Under the influence:

The way it goes - Status Quo


Under the influence - Status Quo


The party ain't over yet y This is me, del álbum The party ain't over yet:

The party ain't over yet - Status Quo


This is me - Status Quo


Let's rock, del álbum Quid pro quo:

Let's rock - Status Quo

ANNA CALVI

$
0
0
Anna Margaret Michelle Calvi (Twickenham, Reino Unido, 1980) es una cantante, compositora y guitarrista cuyo álbum de debut homónimo fue lanzado en Reino Unido en 2011, siendo nominado para el Mercury Prize y valiéndole una nominación para los Brit Awards de 2012. Su segundo álbum One breathe fue lanzado en 2013 a través de Domino Records, y también fue nominado para el Mercury Prize.

Aclamada como "lo mejor desde Patti Smith" por Brian Eno, así como haber sido incluida en la lista Sound of 2011 de la BBC, Anna Calvi comenzó a ser conocida más allá de Londres a finales de 2010. Ganándose elogios de la crítica entre los periodistas musicales, Calvi suscitó comparaciones con músicos apasionados y melancólicos como Nick Cave, Polly Jean Harvey y Siouxsie. Las densas y ricas influencias musicales que habitan en el mundo de Calvi son movimientos amplios y distintivos del flamenco sensual, blues humeante y goth pop/rock seductor. Agregado a este tapiz de influencias, Calvi introduce en su música un elemento cinematográfico que contribuye a aportar un trasfondo misterioso e implacable en su trabajo.

En pocos años la cantante, compositora y guitarrista ha logrado crearse un espacio dentro de la escena musical contemporánea. Un reino suntuoso nutrido de elegancia decadente y sugestión cinematográfica, iluminada por referencias a menudo sofisticadas a la grandeza de una Europa de antaño, desde la chanson francesa a la ópera italiana, pasando por su querida música clásica, remontándose a un blues de raíces íntimo y primordial, que encontró su expresión necesaria a través de la relación simbiótica, a veces casi demoníaca, con su inseparable Fender Telecaster. Todos estos elementos heterogéneos permitieron a la joven artista definir una identidad original y reconocible al instante, que promete liberar, en los años venideros, un potencial creativo que sigue creciendo. Mientras tanto, el trabajo realizado hasta el momento ya ha adquirido la etiqueta de clásico contemporáneo..

Anna Calvi es hija de madre inglesa y padre italiano, ambos terapeutas especializados en la cura de la hipnosis. Pasó la mayor parte de los tres primeros años de su vida en hospitales sometiéndose a tratamientos y cirugías para corregir una displasia congénita de cadera. "La forma en la que luché contra eso fue crearme mi propio mundo. Y eso es en lo que consiste mi relación con la música, un mundo de mi propia creación. Siempre he sido una soñadora. Las primeras cosas se te quedan en la memoria”, recordó más tarde Anna.

Calvi creció siendo expuesta a una multitud de géneros musicales por su padre italiano amante de la música; este conjunto ecléctico varió de Captain Beefheart a The Rolling Stones y a Maria Callas, combinado con una comprensión temprana de la música clásica, "me sentí transportada por el sonido. Cuando veía un instrumento me sentía muy emocionada y mi corazón latía muy rápido". En los años siguientes Anna se sumergió en otras influencias como la ópera, la música de África occidental, el blues de Robert Johnson y Bukka White, y en particular el flamenco. La pasión que los bailarines de flamenco destilan en sus posturas y estilo tuvieron un enorme impacto en la etapa inicial de Anna y en su vestuario en el escenario.

Calvi aprendió primero a tocar el violín a los 6 años y la guitarra a los 8. “Algo se apoderaba de mí cada vez que veía una guitarra eléctrica", recordó más adelante. Cuando tenía 10 años ya estaba usando una máquina de karaoke de doble cassette para sobremezclar su reproducción. Llegó a ser influenciada por los compositores del siglo XX, como Messiaen, Ravel y Debussy, atraída "por el elemento impresionista de la música", y trataría de recrear esta sensación en la guitarra, instrumento al que se vio obligada a aprender tras descubrir a Django Reinhardt y Jimi Hendrix cuando tenía 13 años.

Calvi originalmente pretendía estudiar arte, pero en su lugar optó por un grado en música. Asistió a la Universidad de Southampton, donde estudió violín y guitarra, graduándose con una licenciatura de Artes en Música en 2003. Después, Calvi trabajó como profesora de guitarra, dando clases particulares para ayudar a financiar su carrera musical hasta 2010. En octubre de 2015, después de haber sido nominada anteriormente dos veces para el premio, Calvi se unió de nuevo al jurado para decidir el ganador del Premio Mercury de 2015. El jurado también contaba con Nick Mulvey, Corinne Bailey Rae y el locutor John Kennedy.

Calvi no comenzó a cantar mediada su veintena de años. "Tenía una fobia sobre cantar hasta hace cinco años", dijo en 2011. "Yo no cantaba en la escuela ni incluso en la ducha. Sufría un bloqueo emocional acerca de escuchar mi voz. Por lo que la guitarra se convirtió en mi voz cuando era adolescente; así fue como pude expresarme". En un esfuerzo por encontrar su propia voz Calvi se encerró en una habitación durante largos períodos de tiempo, cantando sobre los discos de Edith Piaf y Nina Simone.

Calvi formó varias bandas, incluyendo Cheap Hotel, que lanzó un single sólo disponible mediante descarga (New York), que no entró en las listas. Calvi se reunió más tarde con el multi-instrumentista Mally Harpaz y el baterista Daniel Maiden-Wood, quienes eventualmente formaron su banda.

En una de sus primeras actuaciones, Calvi llamó la atención de Bill Ryder-Jones, guitarrista de Coral, quien instó a Laurence Bell de Domino Records para firmarla. Apoyo inicial también provino de Brian Eno, quien conoció a Calvi a través de un amigo. Desde entonces Eno se ha convertido en su mentor no oficial, describiéndola en una entrevista de BBC 6 Music como "la cosa más grande desde Patti Smith". “Era realmente encantador. Le pasé mis primeros demos de sótano, y desde entonces ha sido un verdadero mentor para mí. Él llegó en el momento justo. Fue la primera persona del mundo exterior que oyó lo que estaba haciendo y lo validó. Fue un momento crucial en mi vida. Me mandó una carta diciendo que la música estaba llena de inteligencia, romance y pasión, y ¿qué más podemos desear del arte? Era como haber encontrado el agua al final del desierto”, declaró Calvi.

En el otoño de 2009 Calvi registró una serie de sesiones filmadas, Attic sessions, que fueron subidas a YouTube, incluyendo un cover de Joan of Arc de Leonard Cohen, Surrender de Elvis Presley, Wolf like me de TV on The Radio, Sound & vision de David Bowie. Calvi tocó la guitarra en la canción Prizefighter and the heiress del álbum de Johnny Flynn, Been listening, y en octubre de 2009 pasó a apoyar a Flynn en su gira.

En 2010 Calvi actuó como telonera de Interpol en su gira por Reino Unido, así como con sus compañeros de sello los Arctic Monkeys en el Shepherd’s Bush Empire de Londres. Nick Cave también la invitó a apoyar a Grinderman por Europa en octubre de 2010.

En octubre de 2010, Calvi lanzó su single de debut Jezebel, versión eléctrica de una canción de 1951 originalmente escrita por Wayne Shanklin y hecha famosa por el cantante Frankie Laine y la francesa Edith Piaf. Jezabel y la cara B Moulinette fueron grabadas por Rob Ellis y lanzadas en edición limitada de 7" y descarga digital. Versiones en directo de Jezabel y Moulinette fueron filmadas en The Luminaire de Londres por Emma Nathan, quien también creó la portada del vinilo.

Anna Calvi lanzó su álbum de debut, Anna Calvi, en Reino Unido y Europa a través de Domino Records en enero de 2011, con aclamación crítica. Entró en las listas oficiales británicas en el número 40, y alcanzó un éxito similar en Europa, llegando al puesto número 17 en Francia, 33 en Austria, 40 en Suiza, 55 en Suecia y 70 en Alemania. En Francia, según la revista Q, Calvi"se ha convertido en una estrella de la noche a la mañana, con su álbum debutando en el Top 20." El álbum fue lanzado en Estados Unidos, Australia y Japón dos semanas después.

Calvi coprodujo el álbum con Rob Ellis, colaborador durante largo tiempo de PJ Harvey, usando equipo analógico vintage. Brian Eno cantó vocales de acompañamiento en Desire y Suzanne & I, Dave Okumu de la banda The Invisibles cantó coros en la canción No more words, y su colaboradora Emma Nathan creó las ilustraciones del álbum. Dentro de sus diez canciones, Anna traspasaba el desorden virtuoso de sus propias predilecciones idiosincráticas, sin perder nunca el control. “Observo la música de manera muy visual y me gusta crear ambientes... Me gusta probar y crear todo un mundo en el espacio de una canción", explicó Calvi. En una entrevista con el Telegraph, Calvi declaró sobre la composición del álbum, "me imagino los distintos instrumentos como colores, y así siento como que estoy pintando. Necesito que la música provenga de un lugar realmente emocional. Con mi música me gusta hipnotizar a la gente y llevarlos a otro lugar. Me gusta dibujar poco a poco la gente en un mundo".

NME otorgó al álbum una puntuación de 9 sobre 10, describiéndolo como "suntuoso, seductor y un poco intimidante, este debut aterciopelado acechará tus sueños", y afirmando que "este disco homónimo de 10 canciones es tal vez el primer gran disco de 2011". La revista Uncut escribió que "esto no es sólo un gran debut. Es un valiente rechazo de las tendencias actuales del pop, creando un punto de referencia de intensidad y originalidad que el resto de álbumes de este año tendrán que luchar para ganar el partido", mientras que la revista The Fly lo catalogó como "fascinante, escaso y oscuramente cautivante de escuchar". The Evening Star comentó, "el talento natural es innegable: 2011 es el año de Calvi. ”Calvi presentó el álbum en un show íntimo con el local completo en el Hoxton Hall de Londres a finales de enero de 2011. En ese mismo año, Calvi fue incluida en la lista BBC Sound of 2011, que elige los 15 artistas más prometedores. El primer lugar fue alcanzado por Jessie J.

El álbum fue nominado para el Mercury Prize, que fue otorgado finalmente a PJ Harvey. En enero de 2012, Calvi recibió el premio European Border Breakers. Calvi fue nominada en la categoría de Mejor promesa británica en los BRIT Awards 2012. En el verano de 2012, Calvi fue uno de los jueces para el Mercury Music Prize. Anna Calvi se tomó un descanso de descanso de sus grabaciones en noviembre de 2012 para cantar en la canción Heart of nowhere de Noah and The Whale, que fue lanzada en mayo de 2013.

En agosto de 2013, Calvi anunció que su segundo disco titulado One breath sería lanzado por Domino Records a principios de octubre. Su anuncio fue acompañado por un trailer filmado por Emma Nathan. El disco fue producido por John Congleton y grabado en los estudios Blackbox, Francia, y en los estudios de grabación de Elmwood, Texas. Calvi explicó el título de la siguiente manera: "One breath (una respiración) es el momento anterior al que tienes que abrirte, y trata sobre cómo es de aterrador. Da miedo y es emocionante. Está también lleno de esperanza, porque todo lo que tiene que suceder no ha sucedido todavía".

Eliza fue el primer single del álbum, con A kiss to your brain en la cara B, seguido por Suddenly, con Fire de Bruce Springsteen en la cara B, ambos acompañados de sendos vídeos dirigidos por Emma Nathan.

Calvi declaró a la revista Mojo que mientras que Anna Calvi fue grabado continuamente durante más de tres años, One breath sólo duró seis semanas y resultó un desafío menor de completar que su predecesor. Calvi mencionó que había estado escuchando a compositores como John Adams y Steve Reich, así como música coral, para inspirarse al componer el disco.

Con un diseño de portada más noir y menos flamenco (al igual que sus vestidos en el escenario) que el primer disco, en One breath nos encontramos frente a una artista más madura y consciente, ahora dueña de sus propios medios de expresión, pero no satisfecha del todo. La inquietud creativa y la curiosidad siguen sus directrices, en las alas de una música siempre tan apasionada, visceral e intensa. Diferentes colores adornan el tejido de los arreglos: por lo que junto con sus colaboradores habituales (Daniel Maiden-Wood en batería y Mally Harpaz en percusión, armonio y vibráfono), encontramos las cuerdas de Fiona Brice, y teclados y sonidos sintéticos a cargo de John Baggot, ex asistente de Portishead. Pero es la silueta angelical de Anna la que domina la escena: su épico canto, nostálgico, frágil e indomable es capaz de explotar y un momento más tarde sigue siendo sólo un débil eco en el teatro vacío.

Anna Calvi habló para The Guardian sobre One breath: "quise explorar la sensación de estar fuera de control, y cómo esto puede ser muy aterrador y emocionante a la vez. Siempre es importante para mí que la música cuente la historia tanto como la letra, así que estuve muy centrada en la creación de ricas texturas y mucho ambiente dentro de las canciones. Este disco fue hecho durante un tiempo turbulento en mi vida y me gusta lo que siento en la música cuando lo escucho tiempo después".

One breath recibió alabanzas de la crítica tras su lanzamiento, con The Independent catalogando el álbum como "un LP que retumba con fuerte insistencia, embelesa con gozo, deleita en su estilo cinemático, y desplaza la voz emotiva de Calvi a nuevas alturas operísticas". El álbum fue nominado para el premio Mercury, que fue finalmente ganado por Young Fathers, segunda vez que Anna Calvi era nominada para dicho premio.

El primer EP de Anna Calvi, una colección de covers titulada Strange weather, fue lanzado en julio de 2014. El EP, producido por Thomas Bartlett (Antony and The Johnsons, Trixie Whitley) contó en dos canciones con David Byrne (Talking Heads) y consistía en canciones de Keren Ann, FKA Twigs, Connan Mockasin, Suicide y David Bowie.

En marzo de 2015, Anna Calvi confirmó a través de su página de Facebook que estaría grabando una canción para la película de ciencia ficción de 2015 The divergent series: Insurgent titulada The heart of you, escrita por Andrew Wyatt y producida por Adrian Utley (Portishead) en los estudios Real World. La banda sonora de la película fue lanzada en marzo de 2015 a través de Interscope Records y contaba con otros artistas como Woodkid, Lykke Li, M83, HAIM, Royal Blood, SOHN, Zella Day e Imagine Dragons. Calvi fue una vez más juez en el Mercury Music Prize de 2015.

En febrero de 2016, Anna Calvi apareció el EP Strung out in heaven, a David Bowie covers, arreglado por Jherek Bischoff y Amanda Palmer tras la muerte de David Bowie el 10 de enero de 2016. Anna Calvi reservó un estudio en Londres con tres días de antelación, aportando su voz y su guitarra a la canción Blackstar. El EP contaba con las colaboraciones de Neil Gaiman y John Cameron Mitchell. Posteriormente realizó una interpretación conmovedora de Blackstar para el show de tributo a David Bowie en el Radio City Music Hall, que fue descrita por Anna como un "momento mágico".

Calvi es conocida por su intensas interpretaciones de guitarra y actuaciones en directo. Anna ha declarado que ella intenta crear los sonidos de otros instrumentos a través de su guitarra. Visualmente, Calvi hace guiños al mundo del flamenco en sus vestidos en el escenario, optando más por pantalones altos y blusa de bailarín que por el tradicional vestido con volantes.

Después de su show presentando su álbum de debut en el Hoxton Hall de Londres, Calvi se ganó a los críticos con su "interpretación de excelente autoestima y timing dramático". The Independent la calificó como una “seductora de los rasgueos" que había "nacido para ser escuchada en persona" tocando "con todo su ápice de pasión". La gira europea de Calvi de otoño de 2011 fue filmada y lanzada como una serie de dos partes llamada Somewhere along the line.

Calvi fue seleccionada para apoyar a Morrissey en su show en el O2 Arena de Londres de noviembre de 2014. Anna también colaboró con Marianne Faithfull en la canción Falling back de 2014. Posteriormente, Anna interpretó esta canción con Marianne Faithfull en el show televisivo Later with Jools Holland de la BBC en septiembre de 2014.

En diciembre de 2014, Calvi realizó un show con la ecléctica e innovadora Heritage Orchestra, dirigida por Jules Buckley. Nuevas versiones orquestales de temas de sus dos álbumes, así como de su EP Strange weather fueron interpretados en St John’s Church en Hackney, Londres. El concierto fue un evento en el que también aparecieron artistas como Patrick Wolf, Charlie Fink de la banda Noah and The Whale, y Dave Okumu productor y músico de la banda The Invisible. Calvi también había trabajado previamente con la Heritage Orchestra en el show de Giorgio Moroder en la Opera House de Sydney, y lo haría posteriormente en el verano de 2015 en el BSG Festival de Estambul, Heartbeats Festival de Lille, y en el Cactus Festival en Brujas, y en el verano de 2016 en Cardiff como parte del Festival of Voice.

En marzo de 2016, Anna formó parte de Pieces of a man: The Gil Scott-Heron Project. "Una celebración de la vida y el legado del legendario cantante soul americano y poeta de jazz, músico y autor" junto con Convergence Festival en Londres. Bajo la dirección de Dave Okumu de The Invisible, un conjunto de poetas y cantantes invitados incluyendo a Andreya Triana, Kwabs y Jamie Woon realizaron reinterpretaciones de la música de Scott-Heron. Anna Calvi ofreció una amenazante toma de ópera-rock en Me and the devil.

En julio de 2016, Anna Calvi & Jherek Bischoff interpretaron Lady Grinning soul en el especial de la BBC, Proms David Bowie.

Calvi ha sido calificada como una guitarrista virtuosa, aunque su primer instrumento fue el violín, en el que ella tiene un título universitario. Calvi se imagina tocando la guitarra como una orquesta y destaca por su particular estilo de tocar que consiste en golpear las cuerdas con un movimiento circular, en lugar de rasguear hacia arriba y hacia abajo. El resultado ha sido descrito por la revista Q como "el prodigioso lavado de sonido que recuerda a Ennio Morricone, Duane Eddy, e incluso Jimi Hendrix en su fluidez".

Calvi ha sido comparada con otras cantantes como PJ Harvey y Siouxsie Sioux. y destaca por su potente voz operística. El estilo de Calvi ha sido descrito como pop oscuro, atmosférico y romántico. La cantante ha dicho que los poderes de la lujuria son una inspiración, y sus actuaciones están cargadas deliberadamente de sexo. Calvi ha citado a Nina Simone, Maria Callas, el rock de Jimi Hendrix y los Rolling Stones, el blues de Captain Beefheart, las actuaciones en el escenario de David Bowie, Nick Cave, Morrissey y Scott Walker, así como a compositores como Carlo Gesualdo, Messiaen, Ravel y Debussy, entre sus influencias. Calvi también ha hablado de la influencia de las películas de Wong Kar-Wai, Gus Van Sant y David Lynch en su música. Ella admira a "personas que hacen hermosas películas donde la cinematografía cuenta la historia", y trata de hacer lo mismo en su propio trabajo.

En 2011 el artista británico Joe Simpson pintó un retrato de Calvi, que se exhibió por todo Reino Unido, incluyendo una exposición individual en el Royal Albert Hall.

Calvi también está relacionada con el mundo de la moda, tocando en eventos relacionados con este mundo, siendo musa para el diseñador Karl Lagerfeld, quien también la ha fotografiado para el libreto de otoño-invierno 2011 de Maison Michel. En febrero de 2017, Anna Calvi interpretó cuatro de sus propias canciones (dos nuevas, Whip the night y Nathaniel, y dos antiguas, Eliza y Desire) y un cover de iT de Christine and The Queens en el desfile de Burberry London Fashion Week, con cuerdas y un coro aportados por la Heritage Orchestra. Todas las cinco canciones fueron lanzadas integrando el EP Live for Burberry.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.ondarock.it, http://sentireascoltare.com, http://www.allmusic.com, https://www.last.fm, http://www.dominorecordco.us, https://ornitorinconano.com, https://it.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, http://thegreatrockbible.com, http://www.contactmusic.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Rider to the sea, No more words, Desire, Suzanne & I, First we kiss, The devil, Blackout, I'll be your man (Anna Calvi)

Suddenly, Eliza, Piece by piece, Cry, Tristan, One breath, Love of my life, Carry me over (One breath)

Papi Pacify, Ghost rider, Strange weather (Strange weather EP)

Whip the night, iT (Live for Burberry EP)

Vídeos:

Desire, Blackout, Suzanne & I, The devil y Rider to the sea, de su primer álbum Anna Calvi:

Desire - Anna Calvi


Blackout - Anna Calvi


Suzanne & I - Anna Calvi


The devil - Anna Calvi


Rider to the sea - Anna Calvi


Eliza, Suddenly, Piece by piece, Tristan y Cry, de su segundo álbum One breath:

Eliza - Anna Calvi


Suddenly - Anna Calvi


Piece by piece - Anna Calvi


Tristan - Anna Calvi


Cry - Anna Calvi


Strange weather y Ghost rider, del EP Strange weather:

Strange weather - Anna Calvi feat. David Byrne


Ghost rider - Anna Calvi


iT, del EP Live for Burberry:

iT - Anna Calvi

DIE KRUPPS

$
0
0
Die Krupps es una banda alemana de metal industrial/EBM, formada en 1980 por Jürgen Engler y Bernward Malaka (ambos ex-Male) en Düsseldorf, la misma ciudad donde años antes se habían originado los Kraftwerk. Frank Köllges completó la alineación preliminar. Ralf Dörper y Eva-Maria Gößling (ex-Mania D y Blässe) se unieron a la banda poco antes de la grabación de su primer álbum. Están catalogados como uno de los grupos más innovadores dentro del género EBM (Electronic Body Music); su sonido se caracteriza por sus densos maquillajes electrónicos, así como por sus ásperas y viscerales ejecuciones.

El nombre de la banda se traduce como "los Krupps" y proviene de la dinastía Krupp, una de las principales familias industriales de Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En algunas entrevistas, la banda declaró que la película de Luchino Visconti de 1969 The damned, una representación de la dinastía industrial alemana ficticia de los Essenbeck, fue la principal inspiración.

Los críticos de todo el mundo los considera junto a Kraftwerk y Einstürzende Neubauten como pioneros de la electrónica y la música industrial, bandas como Front 242 y Nitzer Ebb los catalogaron como inspiración para su música, y sus ideas musicales encontraron su camino en el sonido de un amplio espectro de músicos, desde Depeche Mode a los pioneros innovadores del techno de Detroit.

El sonido inicial de Die Krupps a lo largo de la década de 1980 combinaba sintetizadores con percusión metálica. Después de un comienzo monumental e industrial con el álbum Stahlwerksinfonie (1981), la música de Die Krupps al principio era todavía una mezcla de elementos electrónicos (percusión, bajo, secuencias) y elementos "libres" (guitarra, saxofón), que sonaban como si trabajasen en una fábrica de aceros, dominando en su segundo álbum Volle kraft voraus! (1982) los aspectos electrónicos (secuencias de sintetizador) junto con mayor preponderancia de los vocales. La aparición de la música EBM influenció este álbum y en particular su single Wahre arbeit – Wahrer lohn (álbum y single de la semana en el NME británico). El mini-álbum Entering the arena rendía homenaje a los mitos de mediados de los 80, y singularmente al funk.

En particular, el estilo característico de Die Krupps se basaba en su primera época en las actuaciones en el escenario de y la instrumentación comandada por Engler, como el Stahlophon ("un cruce entre un xilófono y una vía del ferrocarril"), donde chocaban con barras de hierro sobre tuberías de acero de diferentes diámetros, consiguiendo producir penetrantes sonidos metálicos en diferentes parcelas. A lo largo de sus tres primeros discos, Die Krupps definieron su crudo lirismo basado principalmente en sintetizadores. El disco Metalle maschinen musik 91-81 Past forward (1991), recogió lo mejor de estos tres LPs.

Jürgen Engler se dedicó a su sello Atom H, que se centró principalmente en el thrash metal y la fusión. Ralf Dörper, quien formó parte de la formación inicial que creó las aclamadas primeras grabaciones Stahlwerksynfonie y Wahre arbeit wahrer lohn en 1981, dejó la banda en 1982 para fundar la banda Propaganda. Propaganda se convirtió en uno de los pocos grupos alemanes internacionalmente conocidos de los años 80.

En 1989, Ralf Dörper inició una colaboración con Nitzer Ebb en una vieja canción de Die Krupps, Machineries of joy, una versión más reciente de su canción de principios de los 80 Wahre arbeit wahrer lohn, que produjo junto con Jürgen Engler. El éxito en las listas dance de Billboard condujo a la reactivación de Die Krupps liderados por Engler y Dörper. El single Germaniac, que criticaba la reunificación alemana, entusiasmó a los fans de la Electronic Body Music.

Die Krupps fueron claves en la amplia progresión en Europa de la EBM, culminando con la colaboración en 1989 con la banda británica Nitzer Ebb. En 1992, empezaron a utilizar guitarras y sonidos más derivados de la música heavy metal, con el lanzamiento de su álbum I, trabajando con el guitarrista de la banda de metal Accu§er para intentar un cambio de estilo, y el disco Tribute to Metallica, que consistía en covers de canciones de Metallica. El nuevo sonido del grupo asentado sobre una combinación de elementos electrónicos y guitarras metal fue un movimiento pionero que condujo a muchas otras bandas, como Oomph!, Paradise Lost o Rammstein (cuya canción Tier era una adaptación directa y tributo a The dawning of doom del álbum I de Die Krupps), a usar combinados de metal y electrónica como plantilla para encontrar un sonido más industrial.

La banda, con la adición del guitarrista Lee Altus y el batería Darren Minter, continuó en con este estilo a través de la década de 1990, publicando II – The final option (con una portada de clara influencia de Machine head de Deep Purple) en 1993. En 1994 se publicó un álbum de remezclas llamado The final mixes, con colaboraciones de lujo a cargo de Andrew Eldritch (Sisters of Mercy), Julian Beeston (Nitzer Ebb), Nine Inch Nails, Jim Martin (Faith No More) y Gunshot, entre otros. Un más experimental y reflexivo III – Odyssey of the mind siguió en 1995, que devolvió al grupo a sus raíces electrónicas, al que siguió en 1996 Isolation, una colección de remezclas de Odyssey of the mind con algunos temas en directo. Después del lanzamiento del álbum influenciado por el metal Paradise now (número 17 en Alemania ) en 1997, en el que Die Krupps colaboraron con Arthur Brown (Fire), la banda se disolvió.

Jürgen Engler fundó el proyecto DKay.com y lanzó dos álbumes en 2000 y 2002.

Die Krupps celebraron su 25º aniversario, con Engler, Dörper y Esch actuando en algunos importantes festivales europeos y otros shows en 2005 y 2006. Estos conciertos se caracterizaban por un retorno a los primeros años de la banda que se reflejó, entre otras cosas, en el regreso de los Stahlophons y el abandono parcial del uso de las guitarras.

En 2006 fue lanzado un CD single que contaba con una nueva versión de Machineries of joy (con guitarras y la voz original del cantante Douglas McCarthy de Nitzer Ebb) y una versión del clásico Der amboss de Visage, en cooperación con los británicos Client. En otoño de 2007, fueron lanzados dos álbumes de grandes éxitos para celebrar el 25º aniversario de Die Krupps: Too much history - The electro years Vol. 1 y Too much history - The metal years Vol. 2, ambos en formato digipak, y después serían combinados en la publicación en un pack de dos discos, Two much history. Todas las canciones fueron nuevamente grabadas, además de grandes éxitos como To the hiltMetal machine music y Machineries of joy, y también nuevas canciones como The great divide y 5 millionen, con colaboraciones como las de Client B de la banda Client, y de nuevo Douglas McCarthy de Nitzer Ebb.

El influyente catálogo de Die Krupps ha sido remasterizado y ampliado. Hasta ahora cuatro de sus álbumes, Stahlwerksynfonie, Volle kraft voraus, I y II – The final option, han sido relanzados.

A finales de 2008 lanzaron un álbum de remezclas del disco de 1982 Volle kraft voraus, titulado Volle kraft acht nullKMFDM, Funker Vogt,  Project Pitchfork, Leæther Strip, Spetsnazand o Modulateare fueron algunos de los artistas que contribuyeron al proyecto. Los dos singles Volle kraft voraus y Ende der träume encabezaron las listas alternativas alemanas durante semanas.

En 2010, Die Krupps lanzó un EP titulado Als wären wir für immer, que comprendía dos temas originales de base electrónica, otras dos originales de base de metal, y un cover del hit de los 80 de Propaganda, Dr Mabuse. El EP se situó en puestos altos de las listas alternativas alemanas durante muchas semanas, y volvió a entrar tras la gira europea Nitzer Ebb/Die Krupps en abril de 2011. La gira, que celebraba los 30 años de True work, true pay, se lanzó bajo el lema Join In The Rhythm Of Machines fue un gran éxito. Un EP conjunto de Nitzer Ebb y Die Krupps, que consistía en nuevas versiones de canciones favoritas de ambas bandas fue vendido exclusivamente en los shows. Esas canciones fueron también interpretadas en directo, seguidas por lo más esperado para muchos fans, la emblemática Machineries of joy, en la que ambas bandas interpretaban la canción juntos

En 2012, lanzaron el single Industriemädchen, que tanto musicalmente como en términos de contenido seguía la ruta desde 2005 al estilo de los primeros años de Die Krupps. A finales del mismo año lanzaron el single Risikofaktor, como presentación del nuevo álbum The machinists of joy. El single obtuvo el número 1 en las listas DAC alemanas, donde estuvo instalado durante un mes.

En octubre de 2013 lanzaron The machinists of joy, que contenía canciones como The machinist of joy y Schmutzfabrik, que musicalmente y en cuanto a contenido eran comparables a obras anteriores de la banda, con metal machine music duro y bailable, a veces épico, adornado con riffs de guitarra y percusión en stahlophon, con un enfoque más electrónico, acompañado de letras críticas contemporáneas. Piezas como Essenbeck y Im schatten der ringe también por primera vez hacían referencias sustantivas directas a la historia de la dinastía industrial de los Krupp. El exitoso videoclip de Nazis auf speed temáticamente recogía el uso de drogas por pilotos de combate en la Segunda Guerra Mundial. El álbum también fue número 1 en las listas alemanas DAC. El segundo single Schmutzfabrik también llegó al número 2, y permaneció allí durante siete semanas. A mediados de febrero de 2014 comenzaron la gira europea The Machinists of Joy Tour 2014, presentando su primer álbum de estudio del nuevo milenio con el vigor que acostumbran sobre los escenarios.

En 2015, lanzaron su primer álbum nuevo completo desde 1997, profusamente influenciado por el metal con las guitarras como instrumento principal, V - Metal machine music, que seguía la serie I-, II-, III- (donde Paradise now sería declarado por Engler como el IV- no oficial). El álbum contenía una grabación de los últimos años antes de la disolución temporal de la banda en 1997, la canción The vampire strikes back. En el CD bonus de edición limitada figuraron demos de grabaciones para el álbum y remezclas llevadas a cabo por Darkhaus y Faderhead, siendo este último productor de los promoclips de Kaltes herz y Road rage warrior.

Las letras de Die Krupps, y especialmente su relación con el diseño de las portadas y las presentaciones en vivo de la banda, contienen elementos de la cultura industrial y en este contexto también de la exaltación de las áreas de trabajo. También tiene que ver con ello el uso del grupo del logo de aceros Krupp como logo de la banda. Los "tres anillos de acero" son también el tema de la canción The rings of steel en el álbum I. El periodista Chris Bohn (también conocido como Biba Kopf) escribió sobre la idea conceptual artística de Die Krupps en 1991, que "promueven la percepción externa global de Alemania y la parodian al mismo tiempo", para satisfacer las (imaginadas) expectativas internacionales de la música pop alemana en la que enfocan los clichés de una supuesta pasión alemana por "el sudor y el trabajo" en música disco dance.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://de.wikipedia.org, http://www.die-krupps.de, https://www.last.fm, http://www.allmusic.com, http://www.scaruffi.com, http://www.rockbook.hu, http://www.rmf.fm, http://muzyka.wp.pl, http://rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

DIE KRUPPS

Stahlwerksinfonie (Stahlwerksinfonie)

Volle kraft voraus, Goldfinger, Für einen augenblick, Tod und teufel, Wahre arbeit, wahrer lohn, ...Denn du lebst nur einmal, Zwei herzen, ein rhythmus (Volle kraft voraus!)

Risk, Rise and fall, Gladiators, Your voice (Entering the arena)

High tech/Low life, Metal man machine, Doppelgänger, The dawning of doom, Ministry of fear, Disciples of discipline, The power (I)

Germaniac (No Human Contact mix) (Metall maschinen musik 91-81 Past forward)

Enter sandman, Nothing else matters, Battery (A tribute to Metallica)

The machineries of joy (Wahre arbeit-wahrer lohn mix), Join the rhythm of the machines (Die Krupps setbox)

Crossfire, Language of reality, Bloodsuckers, Fatherland, To the hilt, Inside out, Paradise of sin (II - The final option)

Paradise of sin (Luc Van Acker of Revolting Cocks remix), Language of reality (Charlie Clouser & Mick Cripps remix), Fatherland (Andrew Eldritch of The Sisters of Mercy & Rodney Orpheus of The Cassandra Complex remix), Crossfire (Jim Martin remix), Inside out (Jeff Walker of Carcass remix) (The final remixes)

The last flood, Isolation, Odyssey of the mind, Scent, LCD, Metalmorphosis, Alive (III - Odyssey of the mind)

Metal machine music (The Aggressor remix) (Metalmorphosis of Die Krupps '81-'92)

Goldfinger (Long Version) (Foundation)

Moving beyond, Paradise now, Black beauty white heat, Taste of taboo, Rise up, Fire, (A new) Society treaty (Paradise now)

Ich bin ein ausländer, The great divide (Too much history – Vol. 1 The electro years)

Der amboss, 5 millionen (Too much history – Vol. 2 The metal years)

Volle kraft voraus (Spetsnaz remix), Wahre Arbeit Wahrer Lohn (KMFDM remix), Volle Kraft Voraus (Heckmann remix), Neue helden (Girls Under Glass remix), Das ende der traeume (Project Pitchfork remix) (Volle kraft null acht)

Beyond, The chameleon man, Dr. Mabuse, Als wären wir für immer, Beyond (Unheilig remix), The chameleon man (Vigilante remix) (Als wären wir für immer EP)

Ein blick zurück im zorn, Schmutzfabrik, Risikofaktor, Nazis auf speed, Robo sapien, The machinists of joy, Essenbeck, Im falschen land, Part of the machine, Im schatten der ringe, Industrie-mädchen (The machinists of joy)

Kaltes herz, Battle extreme, Fly martyrs fly, The truth, Road rage warrior, The vampire strikes back, Alive in a glass cage, The red line (V - Metal machine music)

Stahlwerkrequiem/Rheinhausen (Stahlwerkrequiem)

DKAY.COM (proyecto alternativo de Jürgen Engler)

Hell is heaven, The final show, Numb, E-motion, Neverland, The paradise way, Cerulian blue (Decaydenz)

The beauty's in the beast, Your own prison, 2 B.C., Friendly fire, Film noir, Sanctuary, Carcrash music for now people, Ghostrider (Deeper into the heart of dysfunction)

Vídeos:

Wahre arbeit, wahrer lohn, GoldfingerVolle kraft voraus, del álbum Volle kraft voraus:

Wahre arbeit, wahrer lohn - Die Krupps


Goldfinger - Die Krupps


Volle kraft voraus - Die Krupps


Risk, del álbum Entering the arena:

Risk - Die Krupps


The power, Metal machine music y High tech/Low life, del álbum I:

The power - Die Krupps


Metal machine music - Die Krupps


High tech/Low life - Die Krupps


Bloodsuckers, Fatherland, Crossfire y To the hilt, del álbum II - The final option:

Bloodsuckers - Die Krupps


Fatherland - Die Krupps


Crossfire - Die Krupps


To the hilt - Die Krupps


Scent, Isolation y Alive, del álbum III - Odyssey of the mind:

Scent - Die Krupps


Isolation - Die Krupps


Alive - Die Krupps


Fire, Rise up y Black beauty white heat, del álbum Paradise now:

Fire - Die Krupps


Rise up - Die Krupps


Black beauty white heat - Die Krupps


Beyond, del EP Als wären wir für immer:

Beyond - Die Krupps


Robo sapien, Nazis auf speed, Ein blick zurück im zorn y Schmutzfabrik, del álbum The machinists of joy:

Robo sapien - Die Krupps


Nazis auf speed - Die Krupps


Ein blick zurück im zorn - Die Krupps


Schmutzfabrik - Die Krupps


Kaltes herz, Fly martyrs fly y Alive in a glass cage, del álbum V-Metal machine music:

Kaltes herz - Die Krupps


Fly martyrs fly - Die Krupps


Alive in a glass cage - Die Krupps


Y de Dkay.com, proyecto alternativo de Jürgen Engler, Hell is heaven del álbum Decaydenz, y Friendly fire del álbum Deeper into the heart of dysfunction:

Hell is heaven - Dkay.com


Friendly fire - Dkay.com

PROPAGANDA

$
0
0
Propaganda son un grupo de synthpop alemán formado en 1982. Fueron uno de los primeros grupos que firmó con el sello ZTT de Trevor Horn, entre 1984 y 1986, período durante el cual lanzaron el álbum aclamado por la crítica A secret wish.

Propaganda se formaron en Düsseldorf, Alemania Occidental, en 1982, por Ralf Dörper (miembro de la banda industrial alemana Die Krupps), con el artista Andreas Thein y la vocalista Susanne Freytag. El grupo hizo sus grabaciones iniciales en Alemania que se destinaron para su futuro lanzamiento en Reino Unido, donde las primeras grabaciones experimentales de Ralf Dörper habían recibido elogios de la crítica del DJ de radio John Peel y del periodista Biba Kopf. Con la inclusión del compositor y músico de formación clásica Michael Mertens y la cantante Claudia Brücken (quien había trabajado con Freytag en su anterior banda, The Topolinos), el periodista musical Paul Morley firmó a la banda con el sello ZTT Records recién formado de Trevor Horn.

El grupo se trasladó a Reino Unido y trabajaron con el productor Trevor Horn y el periodista Paul Morley, quien poco antes había trabajado con Art of Noise y Frankie Goes To Hollywood, quienes hicieron uso de las nuevas posibilidades técnicas, en particular de samples, grabaciones basadas en ordenador y arreglos. Inmediatamente lanzaron el single Dr. Mabuse, nombrado a partir del personaje ficticio hecho famoso por el cineasta Fritz Lang. El single alcanzó el Top 30 en la lista de singles británica y el Top 10 en Alemania. El grupo apareció en varios programas de televisión en Reino Unido, incluyendo The Tube de Channel 4, en el que, además de interpretar Dr. Mabuse, el grupo ofreció también una de sus pocas interpretaciones de una versión de la canción de Throbbing GristleDiscipline.

Antes de finalizar el año, se pidió a Thein que dejase la banda debido a diferencias musicales con el resto de componentes del grupo. Con Mertens sustituyendo a Thein, la banda siguió adelante con su siguiente single y su álbum de debut. Sin embargo, ambos se retrasarían como consecuencia del inesperado éxito del grupo más famoso de ZTT, Frankie Goes to Hollywood. Como ZTT estaba todavía en su infancia, se vio obligado a gastar sus limitados recursos en la promoción y comercialización de Frankie Goes to Hollywood, y esto también significó que Trevor Horn no estuviese disponible para producir el álbum de PropagandaStephen Lipson, uno de los ingenieros de estudio establecidos con Horn, ocupó su lugar junto con Andy Richards tocando teclados, pero la demora significó que el segundo single de Propaganda, el más orientado al pop Duel, no saliese a la luz hasta abril de 1985. Seguramente la grabación más reconocida de la banda, fue también la canción del grupo que llegó más alto en las listas de Reino Unido, alcanzando el número 21. La banda hizo su única aparición en el programa musical insignia de la BBC, Top of the Pops, en junio de ese año. La canción también fue utilizada como tema musical para el Campeonato del Mundo de Rally (WRC) en 2005, y una versión alternativa de Jewel también fue utilizada como sintonía musical para los programas de reportaje Top Gear RAC Rally de la BBC a finales de la década de 1980.

En mayo de 1985, con Frankie Goes to Hollywood convirtiéndose en exiliados fiscales en Irlanda, la banda encabezó efectivamente The Value of Entertainment, una serie de conciertos de artistas pertenecientes a ZTT en el teatro Ambassadors de Londres. El show también contó con Art of Noise, Anne Pigalle, Andrew Poppy e Instinct. A Propaganda se les unieron en el escenario el componente de Simple MindsDerek Forbes y el baterista ex-JapanSteve Jansen.

La primera semana de julio de 1985 finalmente se produjo el lanzamiento del álbum de debut de la banda, A secret wish. El álbum se distinguió por los ritmos basados en sintetizador y su elaborada producción, bailable, con fuerte énfasis de la melodía, alentado por las sobreenfriadas voces de las cantantes Claudia Brücken y Susanne Freytag. Después de recibir considerables elogios de la crítica y éxito comercial, alcanzó el número 16 en la lista de álbumes de Reino Unido. El álbum fue seguido por otro single, p:Machinery, en agosto de 1985, que sólo alcanzó el número 50 en Reino Unido, pero tuvo mayor éxito en Italia, Francia, Holanda, Alemania y Suiza, y aún se utiliza en el conocido show televisivo estadounidense Miami vice. La versión de 12” de esta versión causó polémica (incluso dentro del grupo) cuando Paul Morley pensó que sería una buena idea mostrar en la portada una cita del escritor J. G. Ballard alabando las actividades del grupo terrorista alemán Fracción del Ejército RojoAriola, que distribuía las publicaciones de ZTT en Alemania, se negó a distribuir el disco 12" como consecuencia de ello, por lo que la cita fue cambiada en la versión alemana a otra de Ballard sobre la perfección estética de los suburbios alemanes.

El grupo pasó el resto del año en su gira Outside World Tour por Europa y América. A ellos se unieron una vez más Derek Forbes en el bajo, con sus colegas ex-Simple MindsBrian McGee en la batería y Kevin Armstrong en la guitarra, con el respaldo de cintas usadas en la mayoría de las partes de teclado. Mientras tanto un álbum de remezclas, Wishful thinking, fue lanzado en noviembre de 1985. Originalmente concebido para el mercado americano de clubes, el álbum también fue lanzado en Europa, pero en contra de los deseos de los componentes del grupo. El álbum alcanzó el puesto número 82 en Reino Unido. Una versión remezclada de p:Machinery también fue relanzada como single solamente cuatro meses después de su lanzamiento original. En Reino Unido, tampoco pudo hacer fuerte impacto y sólo llegó al número 83, pero tuvo, otra vez, más éxito en Francia y Alemania.

A finales de 1985, su manager presentó a la banda al abogado londinense Brian Carr de Compton Carr, que había ayudado a ganar el caso entre John Lydon (Sex Pistols/Public Image Ltd.) y su manager. Carr, explicó a los miembros del grupo que bajo sus contratos de entonces con ZTT podrían ir haciendo discos durante el resto de sus vidas y nunca conseguirían ganar dinero con ellos. A raíz de esta información la banda pidió a ZTT renegociar los contratos, a lo que la empresa se negó. Una fuente cercana a la banda confirmó que los miembros del grupo recibieron su primer pago de regalías por A secret wish de ZTT en 2000, porque, según la discográfica, ZTT tenía que recuperar los costos de grabación que había invertido en el disco durante 15 años tras su lanzamiento.

Después Claudia Brücken dejó Propaganda para seguir una carrera en solitario, permaneciendo con el sello ZTT, debido en gran parte a su matrimonio con Paul Morley. Después de una prolongada batalla legal, en la que los miembros restantes de Propaganda estuvieron bajo una medida cautelar promovida por ZTT durante catorce meses, fueron finalmente liberados de su contrato con ZTT en un apresurado acuerdo extrajudicial en el verano de 1987. Claudia Brücken formó el dúo Act con Thomas Leer en 1987, entrando el dúo en las listas con Snobbery and decay a mediados de 1987, y lanzando su único álbum Laughter, tears and rage en 1988. En 1991 Brücken publicó su primer álbum en solitario (Love: and a million other things) para Island Records, del que se extrajo el single Absolut(E).

En 1988, la banda (ya sin los miembros originales Ralf Dörper y Susanne Freytag) firmó con Virgin Records y comenzó a grabar nuevo material. Junto a Michael Mertens, entraron en la nueva formación la vocalista estadounidense Betsi Miller, con el bajista Derek Forbes y el baterista Brian McGee (ambos ex-Simple Minds) que se habían unido a la banda tras su ruptura con ZTT en 1986. El resultado fue un nuevo álbum lanzado en 1990 llamado 1234, producido por los componentes de Tears For FearsIan Stanley y Chris Hughes, este último futuro marido de Miller. Algunas letras de Dörper fueron utilizadas en las canciones Vicious circleWound in my heart y Only one word, y Freytag también hizo una aparición en el álbum, que estaría más cercano a las baladas que al synth pop de los comienzos del grupo. David Gilmour de Pink Floyd tocó la guitarra en lo que iba a ser el segundo single extraído del álbum, Only one word.

El primer single del álbum, Heaven give me words (coescrita con el “rey del synthpop” Howard Jones), alcanzó el Top 40 británico, y el álbum llegó al puesto número 46 en Reino Unido. Aunque el álbum no fue tan exitoso como A secret wish, proporcionó a Propaganda su único número 1, con Wound in my heart convirtiéndose en un gran éxito en Sudamérica y alcanzando el número 1 en Argentina en 1990. Andreas Thein formó con Marthe Lagache el dúo Rififi en 1989, quienes lanzaron el éxito acid dance Dr. Acid & Mr. House, escrito por Ralf Dörper. Poco después, Dörper reformó su antigua banda Die Krupps.

En 1998, Mertens, Brücken y Freytag se reunieron, firmando un contrato de opción con East West Records, y comenzaron a trabajar en nuevo material. Se terminaron varias canciones, incluyendo una producida por Tim Simenon con Martin Gore de Depeche Mode en la guitarra. Un vídeo de una canción, No return, fue producido en Marruecos y dirigido por ‘Keyser Soze’ (probablemente un seudónimo) en diciembre de 1998. Clips de dos minutos, junto con fotos de la sesión, fueron publicados a través de la página web oficial de la banda a principios de 2000. Sin embargo, ningún álbum fue materializado y, en enero de 2002 Brücken anunció, "valió la pena intentar la reunión, pero no terminó de salir bien".

En 2002, un CD de nueve canciones sin título se filtró a través de intercambio de archivos a través de las redes en Internet. Las canciones fueron Ignorance, Who's the fool, Beast within, No return, To the future, Turn to the sun, Dream within a dream, Cloud 9 y Anonymous. Cloud 9 fue grabada más tarde por Brücken y el miembro de OMDPaul Humphreys para su dúo Onetwo. Apareció por primera vez en su EP de cinco canciones de 2004 Item; apareció otra vez en 2007 en su álbum Instead, junto con la canción Anonymous.

A principios de 2005, Propaganda, compuesto ahora por Suzanne Freytag y Michael Mertens, comenzó a lanzar nuevo material a través del sello independiente alemán Amontillado Music. La edición de vinilo de 12" de Valley of the machine Gods se agotó tras salir a la venta en sólo dos semanas. En noviembre de 2004, la formación original de Propaganda con Brücken y Dörper, pero sin Thein, interpretó Dr. Mabuse en el concierto de homenaje a la carrera de Trevor Horn en el Wembley Arena. En octubre de 2007 se reunieron para un programa de la televisión alemana, Die ultimative chartshow.

En julio de 2010, una edición Deluxe de 2 discos de A secret wish, que contenían las diferentes canciones lanzadas en el álbum original de vinilo, cassette y CD, fue lanzado para conmemorar el 25º aniversario del álbum. Esta edición también incluía remezclas inéditas de 12” y demos previamente desconocidos. El folleto que acompañaba el disco señalaba que "en el momento de la escritura, primavera 2010, Mertens, Brücken, Freytag y Dörper vuelven a trabajar juntos y por segunda vez desde 2000 están considerando trabajar juntos".

En marzo de 2011, Claudia Brücken actuó en el Scala de Londres y a ella se unieron Ralf Dörper y Susanne Freytag para algunas de las canciones. Thomas Leer también estaba previsto que actuase, pero no pudo hacerlo debido a una operación de garganta. El concierto fue grabado para su posterior lanzamiento en DVD, y también aparecieron Glenn Gregory y Martyn Ware de Heaven 17 y Andy Bell de Erasure. Sin embargo, en una entrevista en la misma época, Brücken dijo que Mertens no quería trabajar más con ella

Andreas Thein falleció el 30 de mayo de 2013 de cáncer con 59 años de edad.

Varios de sus temas han sido rescatados en los CDs Art of the 12”.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://de.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, http://www.allmusic.com, https://www.last.fm, http://www.oldies.com, http://www.billboard.com, https://www.discogs.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

PROPAGANDA

Dream within a dream, The murder of love, Jewel, Duel, Frozen faces, P:Machinery, The chase, Dr. Mabuse (first life) (A secret wish)

Abuse (here), Machined, Laughed!, Jewelled, Loved, Thought (Wishful thinking)

Vicious circle, Heaven give me words, Your wildlife, Only one word, How much love, Ministry of fear, Wound in my heart (1234)

Das testament das Dr. Mabuse (13th Life mix), Lied, P:Machinery (Beta mix), Duel (Bitter Sweet), Frozen faces (12" version), Complete machinery, Echo of frozen faces (Outside world)

Duel (thirds), P:Machinery beta, Wonder, Das testaments des Mabuse, Strength to dream (as testament seven), P:Machinery (Zbigniew Rybczynski video mix) (Noise and girls come out to play)

RIFIFI (proyecto alternativo de Andreas Thein)

Dr. Acid & Mr. House, (Theme from) Shaft '89, Big money noise (introducing Tavernier) (Singles)

ACT (proyecto alternativo de Claudia Brücken)

Absolutely immune, Chance, Laughter, I can't escape from you, Under the nights of Germany, Where love lies bleeding, Snobbery and decay (Laughter, tears and rain)

Body electric, Chance (full whammy!), Winner '88, (The naked civil) Snobbery and decay (Love and hate)

ONETWO (proyecto alternativo de Claudia Brücken con Paul Hamphreys)

Sister, Cloud 9, Signals (Item EP)

The theory of everything Part 2, Sequential, Signals, Home (tonight), Cloud 9, Anonymous, Kein anschluβ, A vision in the sky (Instead)

CLAUDIA BRÜCKEN

Kiss like ether, Baby sigh, Absolut(e), Moments of joy, Fanatic (the nail in my soul), Surprise (Love: and a million other things)

Lipstick Vogue, White noise maker, In dreams, Running up that hill, Breakfast (Another language -con Andrew Poppy)

Memories of a color, The day I see you again, Everyone says "hi", One summer dream, King's Cross, Whispering pines (The lost are found)

When your heart runs out of time, Thank you (This happened)

Aügenblick (con Oceanhead), Unknown treasure (con Blank & Jones), The beta wrap around of P:Machinery (con Propaganda), Light the way (con Chrome Seduction), This is not America (con Paul Rutherford), Night school (Combined)

I want you, Nothing good is ever easy, Nevermind, How do I know, Moon song, Letting go, Sweet sound vision (Where else...)

When your heart runs out of time (con Glenn Gregory), I'll find a way (con The Brain), Guilty (L.A. noire OST) (Otros singles)

Vídeos:

Duel, P:Machinery, Dr. Mabuse, Frozen faces y Dream within a dream, de su primer álbum A secret wish:

Duel - Propaganda


P:Machinery - Propaganda


Dr. Mabuse - Propaganda


Frozen faces - Propaganda


Dream within a dream - Propaganda


Jewelled, de su álbum Wishful thinking:

Jewelled - Propaganda


Heaven give me words, Wound in my heart y Only one word, del álbum 1234:

Heaven give me words - Propaganda


Wound in my heart - Propaganda


Only one word - Propaganda


De Rififi, proyecto alternativo de Andreas Thein, el single Dr. Acid & Mr. House:

Dr. Acid & Mr. House - Rififi


De Act, grupo formado por Claudia Brûcken y Thomas Leer, Snobbery and decay y Absolutely immune, de su álbum Laughter, tears and rain:

Snobbery and decay - Act


Absolutely immune - Act


De OneTwo, grupo formado por Claudia Brûcken y Paul Humphreys, Cloud nine y The theory of everything Part 2, del álbum Instead:

Cloud nine - OneTwo


The theory of everything Part 2 - OneTwo


De Claudia Brücken en solitario, Fanatic (the nail in my soul) del álbum Love: and a million other things, One summer dream del álbum The lost are found, Letting go del álbum Where else..., y los singles When your heart runs out of time con Glenn Gregory y Thank you:

Fanatic (the nail in my soul) - Claudia Brücken


One summer dream - Claudia Brücken


Letting go - Claudia Brücken


When your heart runs out of time - Claudia Brücken & Glenn Gregory


Thank you - Claudia Brücken

THE TALLEST MAN ON EARTH

$
0
0
Kristian Matsson (Dalarna, Suecia, 1983) es un cantante y compositor que actúa bajo el nombre artístico de The Tallest Man on EarthMatsson creció en Leksand y comenzó su carrera en solitario en 2006, tras haber sido vocalista principal de la banda indie Montezumas. Su crudo estilo vocal, y su estilo musical folk que conecta su Suecia natal con los paisajes más agrestes de la americana, a menudo ha recibido comparaciones a la música de Bob Dylan.

Desde 2006, ha publicado cuatro álbumes de larga duración y dos EPs. Matsson es conocido por grabar y producir sus propios discos en cualquier hogar en el que vive, y ha comentado que la conexión entre su voz y su guitarra es tan fuerte, que rara vez los graba como interpretaciones separadas. También es conocido por los críticos y sus fans por su presencia carismática en los escenarios.

Todo en su música trae consigo un aspecto ingenuo, pionero, pero inusualmente intenso y penetrante. Los críticos han comparado a The Tallest Man on Earth a Bob Dylan tanto en términos de capacidad de composición como en estilo vocal. Cuando se le preguntó acerca de su estilo lírico, Matsson explicó que empezó a escuchar a Bob Dylan a los 15 años, y al escuchar el material versionado de Dylan, "traté de averiguar de dónde procedían esas canciones" y se convirtió lentamente en aficionado al folk americano inicial de artistas como Pete Seeger y Woody Guthrie. Pero es cuidadoso en calificar esto, diciendo: "no considero que mi trabajo forme parte de cualquier tradición. Así es como lo interpreto. Así es como escribo canciones".

En cuanto a su técnica de guitarra, Matsson utiliza una variedad de afinaciones abiertas y en menor grado un temple estándar. Tuvo una formación de guitarra clásica en su juventud, pero declaró que "nunca he estado realmente centrado en él", y que al final de la secundaria "me aburrí tocando la guitarra porque era como las matemáticas", hasta que descubrió las afinaciones abiertas mientras escuchaba a Nick Drake en sus primeros 20 años. Se sintió atraído por este estilo de tocar, ya que le permitía concentrarse en cantar mientras todavía interpretaba la música compleja.

Influenciado por artistas suecos como Thomas Denver Jonsson y Homesick Hank, la primera publicación en solitario de Matsson como The Tallest Man on Earth, el EP The Tallest Man on Earth, fue lanzado en 2006 a través del sello sueco Gravitation. El disco recibió críticas positivas, y en él tocaba únicamente con su guitarra acústica.

Al comienzo de su carrera en solitario, Matsson evitó a los periodistas y optó por disociar su música de él mismo. Asimismo, Matsson decidió no asociar ninguna información personal o fotografías de sí mismo con su música, ya que él quería "dejar que la música hablase por sí sola". Más adelante caracterizó retrospectivamente este enfoque como ingenuo, pero también dijo que no creía que su carrera fuese tan exitosa, y él "sólo saldría y actuaría un rato".

En 2008, Matsson atrajo la atención fuera de Suecia con su primer álbum Shallow grave, cuando fue aclamado por la web musical Pitchfork. El álbum fue catalogado como el número 47 en la lista de Pitchfork de Los 50 mejores discos de 2008, y recibió críticas generalmente muy favorables. Tras el lanzamiento de Shallow grave, Matsson fue elegido como grupo telonero de la banda folk indie americana Bon Iver y de John Vanderslice, incluyendo dos shows en el Town Hall de Nueva York, y posteriormente hizo un viaje en solitario por Estados Unidos, Australia y Europa. La gira con Bon Iver reportó una nueva ola de popularidad a la música de Matsson y actuaciones en directo. A pesar de que no tenía aún contrato discográfico o distribución en Estados Unidos, Matsson se las arregló para atraer a grandes multitudes en sus conciertos en solitario.

La canción Pistol dreams, que también fue lanzada como single, apareció en el serial de la televisión sueca Upp till kamp (Cuando llega el presente).

En octubre de 2009, Matsson visitó el estudio Daytrotter, donde grabó un total de cuatro canciones, incluyendo un cover de I want you de Bob Dylan. Matsson dijo en una entrevista que considera el álbum Blonde on blonde de Dylan, incluyendo la canción I want you, el mejor álbum de todos los tiempos. En la misma entrevista, Matsson dijo que aquellos que piensan que él imita a Dylan nunca han escuchado a Roscoe Holcomb, como "imitamos ambos a este hombre". Durante un concierto en el Södra Teatern de Estocolmo en diciembre de 2010, Matsson remarcó cuánto material ha tomado de Emmylou Harris, Feist y Cat Power, pero agregó que nadie lo nota porque todo el mundo lo compara con Dylan.

En abril de 2010, Matsson lanzó su segundo álbum, The wild hunt. Antes de publicar el álbum, Matsson negoció con varias importantes discográficas, pero las rechazó cuando comprobó que no le gustaba sus intenciones de replantear su música en una forma más comercial. Finalmente, la elección recayó en el sello americano Dead Oceans, una compañía bajo la cual se da a Matsson libertad artística: “son frikis de la música como yo”.

El álbum, que fue bien recibido, se mostraba austero como su antecesor, pero disfrutaba de más confianza, de lirismo hábil (más emotivo que narrativo, pero no menos participativo) y añadía toques de piano y banjo a la fina acústica. El single King of Spain además contenía un cover de Graceland de Paul Simon y el tema inédito Where I thought I met the angels, que fueron vendidos exclusivamente en la posterior gira europea. Durante finales de verano y otoño de 2010, Matsson estuvo de gira por Europa y América del Norte.

El álbum fue seguido por un EP, Sometimes the blues is just a passing bird, que también obtuvo buenos comentarios de la crítica. El EP fue lanzado exclusivamente en iTunes Store en septiembre, pero fue publicado más tarde en CD, LP y mp3 en noviembre de 2010. El álbum constaba de cinco canciones, todas escritas para The wild hunt, entre las que destacaban Like the wheel, que fue interpretada como conclusión de muchos conciertos, y The dreamer, en la cual Matsson tocaba la guitarra eléctrica, algo que no había ocurrido en anteriores grabaciones.

The wild hunt hizo ganar a Matsson varias nominaciones a diversos premios. En 2011, fue nominado en la categoría Mejor artista masculino en los premios Grammis, el equivalente sueco de los premios Grammy americanos, pero perdió ante Håkan Hellström. Matsson fue también nominado en la categoría Pop en los Premios P3 Gold 2011, pero perdió ante la banda indie pop de Malmö, This Is Head. En febrero de 2011, Matsson ganó el premio en la categoría de Cantante/Cantautor en los premios Manifest. También fue nominado en la categoría En vivo, perdiendo ante Robyn.

En abril de 2011, Matsson participó en el programa de la BBC, Later... with Jools Holland, donde interpretó las canciones King of Spain y Love is all. En junio del mismo año, se reeditó el EP debut de Matsson, The Tallest Man on Earth, con el tema inédito In the pockets, exclusivo para la edición de vinilo de la reedición. En julio de 2011, publicó el single Weather of a killing king como parte del programa de 2011 Adult Swim Singles.

En agosto de 2011, se informó que Matsson había contribuido a la banda sonora de la película dramática sueca En gång om året (Una vez al año), junto con Idiot Wind, seudónimo de su anterior esposa Amanda Bergman. La película se estrenó en el Festival de Cine de Gotëborg a finales de enero de 2012 y tuvo un estreno escénico a mediados de mayo de 2013.

En enero de 2012, Matsson participó en el concurso de la televisión sueca På spåret, donde, respaldado por una banda de estudio, interpretó dos canciones: una versión de Dancing in the moonlight de Thin Lizzy y otra versión de En fattig trubadur de Cornelis Vreeswijk. En febrero de ese mismo año publicó de nuevo el single King of Spain como vinilo 12" para el evento Record Store Day, en una edición limitada de 2000 copias.

En junio de 2012, Matsson publicó su tercer álbum de estudio como The Tallest Man on Earth, There’s no leaving now, a través de Dead Oceans. El álbum fue grabado por sí mismo en su estudio casero de Dalarna durante la última parte de 2011 y principios de 2012, añadiendo unas capas más a la producción del álbum mediante una orquestación elegante y discreta, guitarra afilada y voz rota que dota a su música de un sonido añejo, similar a maestros como Dylan o Young, pero con un toque propio. El disco fue puesto en streaming en la web de Dead Oceans una semana antes de su lanzamiento oficial.

Junto con el álbum, Matsson anunció una gira de verano por Europa y Estados Unidos, incluyendo dos conciertos en Suecia (en el Södra Teatern de Estocolmo) y una actuación en el Festival de Folk de Newport, Rhode Island. Matsson también estuvo de gira por Europa en octubre de 2012.

En enero de 2013, Matsson participó en un concierto benéfico para el músico americano Jason Molina, quien no tenía seguro médico y estaba en deuda tras una estancia en un hospital. El concierto tuvo lugar en el Södra Teatern de Estocolmo, donde Matsson actuó junto a, entre otros, I'm Kingfisher e Idiot Woman. Molina falleció en  marzo de 2013.

El cuarto álbum de estudio de Matsson como The Tallest Man on Earth, Dark bird is home, fue lanzado en mayo de 2015 a través de Dead Oceans. El disco suponía su proyecto más ambicioso hasta la fecha, incorporando una banda completa en varios cortes, así como loops electrónicos, bocinas, voces y un sonido de estudio amplio y atmosférico, suponiendo su ofrenda más audaz hasta el momento, tanto en términos de panorama sónico, como con sus letras profundamente personales. Fue grabado en dos lugares, un estudio en su ciudad natal de Dalarna, y otro estudio de un amigo de Matsson en Eau Claire, Wisconsin. También por primera vez, Matsson contrató a un ingeniero y coproductor, BJ Burton. Poco después, actuaría en varios festivales, incluyendo el Festival de Roskilde en 2015, y el Festival Edmonton Folk Music en 2016.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.billboard.com, http://www.deadoceans.com, http://www.allmusic.com, https://fanmusicfest.com, http://cadenaser.com, http://www.ondarock.it, http://www.rockol.it, https://www.last.fm, http://thegreatrockbible.com, http://www.scaruffi.com, http://billions.com, http://rincondesconexion.blogspot.com.es

Canciones recomendadas:

It will follow the rain, Walk the line, Steal tomorrow, Into the stream (The Tallest Man on Earth EP)

I won't be found, Pistol dreams, Honey won't you let me in, Where do my bluebird fly, The gardener, The sparrow and the medicine, Into the stream, This wind (Shallow grave)

The wild hunt, Burden of tomorrow, Troubles will be gone, You're going back, King of Spain, Love is all, Kids on the run (The wild hunt)

Little river, The dreamer. Like the wheel, Tangle in this trampled wheat (Sometimes the blues is just a passing bird EP)

To just grow away, Revelation blues, Leading now, 1904, There's no leaving now, Wind and walls, Little brother (There's no leaving now)

Fields of our home, Darkness of the dream, Singers, Slow dance, Sagres, Timothy, SeventeenDark bird is home (Dark bird is home)

Time out of the blue, Rivers (Singles)

Vídeos:

It will follow the rain, de su primer EP The Tallest Man on Earth:

It will follow the rain - The Tallest Man on Earth


The gardener, Pistol dreams y I won't be found, de su primer álbum Shallow grave:

The gardener - The Tallest Man on Earth


Pistol dreams - The Tallest Man on Earth


I won't be found - The Tallest Man on Earth


The wild hunt, King of Spain y Love is all, del álbum The wild hunt:

The wild hunt - The Tallest Man on Earth


King of Spain - The Tallest Man on Earth


Love is all - The Tallest Man on Earth


The dreamer, Little river y Like the wheel, del EP Sometimes the blues is just a passing bird:

The dreamer - The Tallest Man on Earth


Little river - The Tallest Man on Earth


Like the wheel - The Tallest Man on Earth


1904, To just grow away y Revelation blues, del álbum There's no leaving now:

1904 - The Tallest Man on Earth


To just grow away - The Tallest Man on Earth


Revelation blues - The Tallest Man on Earth


Sagres, Darkness of the dream, Fields of our home y Dark bird is home, del álbum Dark bird is home:

Sagres - The Tallest Man on Earth


Darkness of the dream - The Tallest Man on Earth


Fields of our home - The Tallest Man on Earth


Dark bird is home - The Tallest Man on Earth


Y para finalizar, el single Rivers:

Rivers - The Tallest Man on Earth

ORBITAL

$
0
0
Orbital es un dúo inglés de música dance electrónica originario de Sevenoaks, Kent, compuesto por los hermanos Phil y Paul Hartnoll. Pioneros de la música electrónica británica, fueron durante casi dos décadas, uno de los más creativos e influyentes grupos electrónicos del planeta. El nombre de la banda fue tomado de la autopista orbital de Londres, la M25, que era central en la inicial escena rave y en la red de fiestas del sureste del país durante los primeros días del acid house. Además, en el diseño de la portada en tres de sus álbumes aparecen estilizados orbitales atómicos. Orbital ha tenido éxito crítico y comercial, y son conocidos particularmente por su elemento de improvisación en vivo durante sus shows, una rareza entre los grupos de techno, que suelen emplear elementos de sonido pregrabados. Inicialmente fueron influenciados por el primer electro y el punk rock.

Orbital se convirtió en uno de los grandes nombres del techno durante mediados de los 90 resolviendo las previas diferencias irreconciliables ya inherentes en el género: permanecer fieles a la dance alternativo y, al mismo tiempo, forzar su entrada en los estadios de rock, donde un disco funciona como una declaración artística, no como una colección de singles, y donde la habilidad de la banda es demostrada por las actuales interpretaciones de música en vivo. Aunque Orbital han hecho muchos shows en vivo, Phil Hartnoll dijo en una entrevista que sólo aprendió a hacer de DJ en los últimos años.

Los hermanos Hartnoll, Phil (1964) y Paul (1968), crecieron en Dartford, Kent, escuchando a la segunda generación de punk (CrassDead KennedysCrucifix...), mutant-electro (Severed HeadsHulaAdrian Sherwood...) y los primeros grupos de hip hop, empezando apenas con 10 años a tocar los teclados con canciones punk, influidos por The Clash, a la vez que quedaron impresionados con el universo creado por George Lucas en Star Wars. A mediados de los años 80, Phil trabajó como albañil, mientras que Paul tocó con una banda local llamada Noddy & The Satellites. Comenzaron a grabar juntos en 1987 con un cuatro pistas, teclados y una caja de ritmos, y ya en 1988 Paul había contribuido con dos temas de electro al House Sound of London Volume 4 del sello FFRR con el seudónimo de D.S.Building Contractors. Enviaron su primera composición, Chime, que había sido grabada y masterizada en el reproductor de cassette de su padre por un costo de producción total de 2.500 libras, a Jackin' Zone, el programa pionero de Jazzy M de house mix en la emisora LWR. Chime fue publicado como single en Oh Zone Records , sello de Jazzy M, en diciembre de 1989, agotándose inmediatamente la edición inicial de 1000 copias, y sería relanzado en FFRR Records meses más tarde.

La canción se convirtió en un himno rave, alcanzando el número 17 en las listas británicas y haciéndoles merecedores de una actuación en Top of the Pops, durante la cual vistieron camisetas anti-impuestos. De acuerdo con Paul Hartnoll, la canción fue grabada "debajo de las escaleras" de casa de sus padres en "un armario empotrado bajo la escalera que mi padre utilizaba como una oficina en casa". Chime recibió su primera difusión en vivo en una discoteca en un lugar de Sevenoaks llamado The Grasshopper. El siguiente fue un concierto en el Town and Country 2 de Islington, por primera vez bajo el nombre de Orbital. Omen casi entró en el Top 40 en septiembre de 1990, y Satan llegó al número 31 a principios de 1991, con un sample extraído de los Butthole Surfers.

Entre 1990 y 1991, la escena dance británica todavía se percibía como algo pasajero con pocos visos de mantenerse durante mucho tiempo, y sería con su primer álbum Orbital, lanzado en septiembre de 1991, con el que Orbital conseguirían un gran éxito de crítica, demostrando que la música electrónica y de baile también podía dar álbumes tan serios y con empaque como los de las grandes estrellas del rock. El disco consistía en material nuevo, con versiones en directo de Chime y de su cuarto single, Midnight. A diferencia de los posteriores álbumes de los Hartnolls, su álbum era más una colección de canciones que una verdadera obra de larga duración, con semejante estilo de cortar y pegar de muchos LPs de techno de la época.

En 1992, Orbital siguió su éxito con dos EPs. Mutations, con aportes de Meat Beat Manifesto, Moby y Joey Beltram, llegó al número 24 en febrero. Orbital devolvieron el favor a Meat Beat Manifesto más adelante ese mismo año remezclando Edge of no control, y posteriormente reelaboraron también canciones de Queen Latifah, The Shamen y EMF. apenas alcanzó en Reino Unido el Top 40, y marcó el debut de los Hartnoll para Internal Records en Inglaterra, aunque FFRR mantuvo el control del contrato americano del dúo, comenzando con una versión estadounidense del álbum a principios de 1992. Una de sus canciones más populares, Halcyon, formaba parte del disco. Esta canción contaba con un sample de It’s a fine day de Kirsty Hawkshaw (un hit en las listas para Opus III a principios de ese año), y la cara B The naked and the dead del mismo modo se basaba en una línea de interpretación de la versión de Scott Walker de la canción de Jacques Brel, Next. Halcyon fue dedicada a la madre de los Hartnoll, que fue adicta al tranquilizante Halcion (Triazolam) durante muchos años. En el verano de 1993, participaron en la gira Midi Circus Tour, una gira que llevó en directo por todo Reino Unido a los grupos más conocidos de música dance.

La popularidad del dúo creció rápidamente con el lanzamiento de su segundo álbum Orbital 2, en 1993. El álbum contó con complejos arreglos y texturas, y se abría con la canción de dos minutos Time becomes, que consistía solo en dos samples levemente desintonizados en bucle de una línea del episodio Time squared de la serie Star Trek: the next generation recitada por el actor Michael Dorn, “...where time becomes a loop” (... cuando el tiempo se convierte en un bucle), reproduciéndose simultáneamente a través de los canales izquierdo y derecho, respectivamente (hasta que ha pasado un ciclo de fase diferente). Este mismo sample fue utilizado al principio de THe Moebius, el tema que abre el álbum anterior. Con este audio el dúo pretendía hacer creer a los oyentes que habían comprado un álbum mal prensado (Orbital 1 fue prensado como Orbital 2). El álbum alcanzó el número 28 en las listas de álbumes de Reino Unido, donde permaneció durante 15 semanas. Halcyon fue remezclado para el álbum como Halcyon + on + on. Versiones de esta canción fueron interpretadas en vivo por la banda incorporando diversos samples, incluyendo You give love a bad name del grupo Bon Jovi, Heaven is a place on Earth de Belinda Carlisle, y más recientemente Believe in a thing called love de la banda The Darkness.

Su segunda gira por Estados Unidos, y dos noches de lleno total en el Brixton Academy de Londres (Nochevieja y Año Nuevo) concluyeron un fantástico año para Orbital. En Glastonbury, Orbital cerraron el segundo escenario, dando a conocer algo del nuevo material que tenían preparado para su tercer álbum. Los dos primeros álbumes son comúnmente conocidos como The green album y The brown album, a partir de los colores de sus portadas.

Los Hartnoll continuaron la revolución electrónica ese otoño durante su primera gira americana. Phil y Paul habían hecho de sus conciertos una piedra angular de su atracción mediática durante 1991-1993, aunque Estados Unidos había permanecido inconsciente del hecho. En una gira con Moby y Aphex Twin, Orbital demostró a los estadounidenses que los shows techno realmente podrían ser una buena alternativa para las multitudes acústicas. En el verano de 1993, participaron en la gira Midi Circus Tour, una gira que llevó en directo por todo Reino Unido a los grupos más conocidos de música dance. Orbital proporcionaron un elemento de improvisación a la música electrónica en directo en cuanto los hermanos Hartnoll mezclaban y ordenaban sus canciones sobre la marcha, llevando sus linternas montadas en la cabeza como su marca detrás de los bancos del equipamiento, bajo espectaculares efectos luminosos. Orbital fueron uno de los pocos grupos electrónicos invitados a tocar en Woodstock ‘94. El lanzamiento a principios de 1994 del EP Peel session, grabado en vivo en los estudios Maida Vale de la BBC, que contenía dos temas reelaborados del 'Brown album' junto a dos nuevas producciones, confirmó el buen momento de los directos del dúo.

Orbital ganaron un premio NME por Mejor grupo dance a principios de 1994, pero fue su aparición en el Festival de Glastonbury como cabezas de cartel en junio de 1994, donde diero a conocer material nuevo que tenían preparado para su tercer álbum, lo que les aportó más atención. La actuación tuvo muchísimo éxito, siendo posteriormente retransmitida por la cadena de televisión Channel 4 y por el propio John Peel en su programa de radio. La revista Q lo clasificó como uno de los Mejores 50 conciertos de todos los tiempos, y en 2002 incluyó a Orbital en su lista 50 bandas que hay que ver antes de morir.

Crucialmente, 1994 fue el primer año que obtuvo una radiodifusión intensiva televisiva el festival de Glastonbury, lo que significó para Orbital que alcanzase una audiencia enorme. Hablando para The Guardian en 2013 sobre el concierto, Paul Hartnoll comentó: "no sé cuánto impacto tendría. Siendo joven, sólo pensé, ‘es hora, desde luego, de que debamos tener acid house en Glastonbury’. Eso solía molestarme. Sólo solía pensar que debería estar pasando." En el mismo artículo Michael Eavis señaló que el concierto de Orbital marcó la aparición de la música dance en la agenda mainstream. "Lo que era previamente underground logró subir a los grandes escenarios, y no podíamos regresar de allí. Como la policía y el ayuntamiento me hicieron evidente, el miedo venía provocado sobre la rumorología sobre las fiestas rave, los sistemas de sonido de mercado y los campos de recreo para viajeros durante años. Pero necesitaba un escaparate para hacerse legales". Según Michael Eavis, el concierto de Orbital fue un escaparate y abrió el camino para otros grupos como Chemical Brothers, Massive Attack y Underworld, que actuaron en escenarios de alto perfil en los años siguientes; evolución que condujo a la creación del Dance Village del festival en 1997.

El EP únicamente publicado en marzo de 1994 en Estados UnidosDiversions, lanzado como un suplemento para el segundo LP, seleccionó canciones de las Peel sessions y del single Lush. El tercer álbum, Snivilisation, fue lanzado en agosto de 1994. Snivilisation empujó a Orbital en el mundo mucho más activo de la protesta política. Se centró en el proyecto de ley de justicia penal de 1994, que proporcionó a la policía mayores acciones legales tanto para disolver las fiestas rave como para enjuiciar a los promotores y participantes. La gran variedad de estilos indicaba que ésta fue la obra más lograda de OrbitalSnivilisation también se convirtió en el mayor éxito del dúo, alcanzando el número 4 en las listas de álbumes de Gran Bretaña.

Alison Goldfrapp proporcionó vocales en un par de canciones, incluyendo el single Are we here? Esta canción también incluía un sample de Man at C&A de The Specials. Entre las remezclas de Are we here? estaba Criminal justice Bill?, cuatro minutos de silencio, una referencia a la ley de justicia criminal y de orden público de 1994, que fue pensada en parte para la escena rave que había dado a luz a Orbital. La otra canción con voz de Goldfrapp, Sad but true, fue remezclada para el EP Times fly, la única publicación de la banda en 1995.

Durante 1995, los Hartnoll publicaron el remix de Bedtime stories de Madonna, lanzaron el EP Times fly, que contenía dos temas, Times flyAdnan (donada esta última a la recopilación Help de War Child en beneficio de los refiugiados bosnios), aportaron una canción para un videojuego de Playstation (WipEout), y posteriormente estuvieron ocupados con giras, actuando como cabezas de cartel del Festival de Glastonbury, además del espectáculo dance Tribal Gathering. En mayo de 1996, Orbital emprendieron un tour diferente juntos; el dúo tocó en locales no tradicionales con el público sentado (entre ellos el prestigioso Royal Albert Hall) y después aparecieron en grandes escenarios por la noche, como bandas de rock típico.

El single The box, de 28 minutos de duración de proporciones orquestales, fue lanzado en abril de 1996, alcanzando el número 11 en Reino Unido, y su álbum In sides salió al mercado en mayo de 1996, y se convirtió en su segundo álbum Top 5 del dúo. El abanico de sensaciones expresadas en sus composiciones es amplísimo, alcanzando una altísima cota de lirismo en sus cortes. Fue la respuesta a aquéllos que afirmaban que la música electrónica era insensible y fría. In sides ha sido considerada desde entonces una de sus obras críticamente más bien consideradas, con muchas buenas críticas en publicaciones que nunca habían criticado la música electrónica. Como con el álbum anterior, se expresaba un tema vago de desastre ecológico y de descontento con la sociedad.

Al año siguiente, el dúo contribuyó a bandas sonoras de películas (The Saint, Event horizon, Spawn), y disfrutaron de los singles más grandes de su carrera, con una versión en vivo de Satan y su reelaboración del tema The Saint, temas ambos que llegaron el número 3 en Reino Unido. La canción de In sidesOut there somewhere (Part 2) también fue incluida en el relanzamiento de la esperada serie juegos Test Drive 4.

Orbital continuarían colaborando en la banda sonora de la película Mortal kombat con un remix de Halcyon que aparecía al final de la película, con el que alcanzaron estatus de Disco de platino.

En 1998, volvieron al estudio para trabajar en su quinto álbum The middle of nowhere. El disco fue lanzado en 1999, precedido de su gira inglesa más exitosa hasta aquel momento, convirtiéndose en su tercer álbum Top 5, que supuso un retorno a un estilo más optimista, agresivo y experimental. con Alison Goldfrapp en voz, con la participación también de Sharon Lewis y Natasha Jones (mejor conocida como Pooka), e incluyó el single Style, en el que tocaban el stylophone. En 2000 fue lanzado el single Beached, extraído de la banda sonora de la película The beach, mezclando el estilo musical de los hermanos con una melodía de Angelo Badalamenti y las palabras de Leonardo DiCaprio tomadas de la película.

The altogether, lanzado en 2001, un disco más agresivo y experimental, contó con las voces invitadas del cuñado de los Hartnoll, David Gray, un sampleado Ian Dury, y una versión del tema principal de Doctor Who. Constituyó el último álbum para FFRR, y obtuvo una recepción crítica mezclada. Al año siguiente, Work 1989-2002 recogía varios singles desde Chimes en adelante. La película de 2002 XXX ofrecía una escena donde Orbital podían ser vistos tocando la canción exclusiva Technologicque Park en vivo en un club.

Orbital se separaron en 2004. Tocaron en una última serie de conciertos en junio y julio de 2004 en los festivales de Glastonbury, T in the Park en Escocia, Oxegen en Irlanda, y Wire en Japón, concluyendo con una Peel Session en vivo en los estudios Maida Vale de Londres en julio de 2004. Tras componer la banda sonora de la pelicula Octane, se produjo el lanzamiento de su séptimo álbum original, Blue album, que coincidió con esta ola final de actuaciones. En el álbum apareció Sparks (en Acid pants) y Lisa Gerrard (en el single final, One perfect sunrise).

Paul Hartnoll continuó grabando música bajo su propio nombre, incluyendo canciones para el juego para PSP de 2005 Wipeout pure. Lanzó su primer álbum en solitario titulado The ideal condition a través del sello discográfico ACP en junio de 2007, en el que aparecía un cameo con Robert Smith.

Phil Hartnoll formó un nuevo dúo de electrónica, Long Range, con Nick Smith, un artista cuya carrera discográfica para los sellos Dragonfly y Atomic Records le ha llevado a créditos de películas notables con Ridley Scott. El sonido de Long Range se remonta al genial ambient de Orbital mientras transporta al oyente en un reino más acústico, atmosférico y cinemático. Su álbum de debut, Madness and me, fue lanzado a través de su propio sello, Long Range Recordings (LRR), en agosto de 2007. Orbital publicaron una recopilación de dos CD/DVD, Orbital: Live at Glastonbury 1994-2004, en junio de 2007, que contenía más de dos horas de música grabada en sus diversas actuaciones en el festival. En 2008, como Long Range, firmaron con la empresa de management comercial Angel Artists, que representaba además a artistas de la talla de Dave Ball (de Soft Cell), The Grid, Paul Dakeyne  o Icehouse Project.

En noviembre de 2008, Orbital anunciaron que volverían a actuar juntos para tocar en un concierto llamado 20 years after Chime en el Big Chill Festival de 2009. Precedieron este espectáculo con una actuación como cabezas de cartel en RockNess en junio de 2009.

En 2009, Orbital actuaron en el festival Selector de Cracovia, Polonia, en junio, y posteriormente lo haría en septiembre en el Electric Picnic, en Manchester y Londres. En junio de 2009, Orbital lanzaron una colección de 2 CD de sus temas favoritos. La colección, Orbital 20, cubrió los 20 años desde Chime y contenía 20 canciones, con una mezcla de rarezas, descartes y remixes de éxitos dignos de conmemoración de los veinte años de carrera. Un single, No stop me/The gun is good, se emitió en 2010 en descarga digital y en formato 12". En el Festival de Glastonbury de junio de 2010, para cerrar su set, Matt Smith, que había tocado con los Eleventh Doctor, subió al escenario y actuó con Orbital usando el sample del tema principal de Doctor Who.

En febrero de 2011, Orbital publicó un videodiario en YouTube, vía Loopz, que informó de sus avances en la grabación de su nuevo álbum, junto con la remezcla del material existente de sus sets de DJ, del que se hicieron posteriormente actualizaciones diarias. En octubre de 2011, Orbital anunció un concierto de seis actuaciones por Reino Unido (incluyendo una actuación en el Royal Albert Hall) y un nuevo disco en abril de 2012. Never, canción del próximo álbum, se ofreció como descarga gratuita. El álbum, titulado Wonky, fue lanzado en abril de 2012 y contó con colaboraciones con el cantante Zola Jesus y MC Lady Leshurr. El álbum mostró un sonido de retorno a sus raíces inspirado en parte por su productor Flood, y en parte por el sonido de Orbital en los años 90.

En febrero de 2012, se anunció un set en directo de Orbital para Mixmag llamado In the lab, que estuvo disponible en YouTube. En marzo de 2012, Electric Picnic catalogó a Orbital como uno de los principales grupos del festival. Orbital volverían a actuar en Stradbally por segunda vez. En junio, fue anunciado que Orbital sería uno de los grupos cabeza de cartel en el noveno festival anual Decibel de Seattle a finales de septiembre. Orbital actuaron en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. En octubre del mismo año, Orbital lanzaron su banda sonora para el remake de Pusher de 2012, dirigido por Luis Prieto, y con voz de Toni Halliday.

En octubre de 2014, Orbital anunciaron en su página oficial que estaban "colgando sus icónicas gafas luminosas y despidiéndose como anticipo de su final", pero continuarían trabajando en proyectos por separado. Paul Hartnoll anunció su nuevo proyecto 8:58 que lanzó en marzo de 2015.

En febrero de 2017, Orbital se reunieron y anunciaron actuaciones para una gira en junio y julio, en Forbidden Fruit de Dublín, Bluedot de Jodrell Bank y Standon Calling de Hertfordshire. También anunciaron que están trabajando en un nuevo álbum.

Orbital a veces han incorporado comentarios políticos y medioambientales en su música. La canción Forever de Snivilisation samplea un discurso de Graham Crowden de la película de Lindsay Anderson de 1982 Britannia Hospital, en el cual arremeten contra la humanidad; y la canción You lot de Blue album cuenta con un sample de confrontación anti-ingeniería genética, parcialmente con la voz codificada de Christopher Eccleston anunciando la segunda venida de Jesucristo en la miniserie de dos partes The second coming, escrita por Russell T Davies.

La canción The girl with the sun in her head de In sides se grabó en un estudio alimentado sólo por un generador de energía solar móvil de Greenpeace, CYRUS. En el mismo álbum, Dŵr budr (que en galés significa "agua sucia"), fue inspirado por el derrame de petróleo de Sea Empress que tuvo lugar justo al lado de la costa sur de Gales en febrero de 1996. Asimismo, Kein trink wasser de Snivilisation y Petrol de In sides, sugieren preocupación por el medio ambiente. Nombraron un disco temprano como Belfast tras tocar en vivo en la ciudad de Belfast, durante un concierto de The Troubles en 1990.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.allmusic.com, https://www.last.fm, http://www.clubbingspain.com, https://www.theguardian.com, http://www.clubbingspain.com, https://fanmusicfest.com, http://www.mtv.it, http://www.ondarock.it, http://www.oldies.com, http://www.lahiguera.net, https://es.wikipedia.org, https://www.residentadvisor.net, http://www.loopzorbital.com, http://www.sonorate.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

ORBITAL

Omen, 2 deep, Open your mind (Omen EP)

The Moebius, Speed freak, Oolaa, Fahrenheit 303, Steel cube idolatry, Chimes (live), Midnight (live), Belfast (Orbital -Green album)

Satan, LC1 (III EP)

Halcyon, The naked and the dead (Radiccio EP)

Chime crime, Fahrenheit 3D3, Speed freak (Moby mutation) (Mutations EP)

Planet of the shapes, Lush 3-1, Lush 3-2, Impact (the Earth is burning), Remind, Monday, Halcyon + on + on (Orbital 2 -Brown album)

Lush 3-1, Lush 3-2, Lush 3-3 (Lush 3 EP)

Forever, Sad but true, Crash and carry, Science friction, Philosophy by numbers, Kein trink wasser, Are we here?, Attached (Snivilisation)

Lush (Euro-tunnel disaster '94), Walk about (Peel sessions)

Times fly (slow), Sad but new (Times fly EP)

The girl with the sand in her eyes, The box (part I), The box (part II), Dŵr budr, Adnan's, Out there somewhere (part I), Out there somewhere (part II), Satan (Industry standard), The saint (In sides)

The forward decks (Event horizon OST -con Michael Kamen)

Way out, Spare parts express, I don't know you people, Nothing left 1, Nothing left 2, Style (The middle of nowhere)

Tension, Funny break (one is enough), Oi!, Pay per view, Tootled, Last thing, Doctor?, Illuminate (The altogether)

Choice, Satan spawn, Frenetic (Work 1989-2002)

Strangeness in the night, Moments of crisis, Initiation, Meet the father, The road ahead (Octane OST)

Transient, Pants, Tunnel visionLost, Acid pants, One perfect sunrise (Blue album)

One big moment, Straight sun, Never, New France, Beelzedub, Wonky, Where is it going? (Wonky)

Pusher theme, Cutting and doing, VVIP, Party freak, Go with the flo, Guns and party (Pusher OST)

Omen, Belfast/Wasted, Beached, Don't stop me, The gun is good, Christmas Chime, Kinetic 2017 (Singles)

PAUL HARTNOLL

Haven't we met before?, For silence, Please, Nothing else matters, Patchwork guilt (The ideal condition)

The kindness, Shoulders, On the hour, Wonderful, Hungry heart (Brave the woods -con Haunted House)

8:58, Please, The past now, The clock, Broken up, Nearly there, Cemetery (8:58)

Better have a drink to think, Zombie blip, Do-a bong, The shortcut, All out, Underwater (2Square -con Vince Clarke)

LONG RANGE (proyecto alternativo de Phil Hartnoll con Nick Smith)

Lie down, Madness and me, Which way, Run with the rain, Dispel the clouds, Just one more (Madness and me)

Piano, Just one more, Happy, Questions, Bass monkey (Untitled)

Vídeos:

Chime, Belfast, MidnightThe Moebius, de su primer álbum Orbital:

Chime - Orbital


Belfast - Orbital


Midnight - Orbital


The Moebius - Orbital


Halcyon + on + on, Lush 3-1 y Remind, del álbum Orbital 2:

Halcyon + on + on - Orbital


Lush 3-1 - Orbital


Remind - Orbital


Are we here?, Sad but true, Forever y Kein trink wasser, del álbum Snivilisation:

Are we here? - Orbital


Sad but true - Orbital


Forever - Orbital


Kein trink wasser - Orbital


The box part 2, Out somewhere part 2, Satan y The saint, del álbum In sides:

The box part 2 - Orbital


Out somewhere part 2 - Orbital


Satan - Orbital


The saint - Orbital


Style, Nothing left y Way out, del álbum The middle of nowhere:

Style - Orbital


Nothing left - Orbital


Way out - Orbital


Funny break (one is enough) y Doctor?, del álbum The altogether:

Funny break (one is enough) - Orbital


Doctor? - Orbital


One perfect sunrise (con la voz de Lisa Gerrard) y Pants, de Blue álbum:

One perfect sunrise - Orbital feat. Lisa Gerrard


Pants - Orbital


New France (con la voz de Zola Jesús) y One big moment, del álbum Wonky:

New France - Orbital feat. Zola Jesus


One big moment - Orbital


Los singles Omen y Belfast/Wasted:

Omen - Orbital


Belfast/Wasted - Orbital


De Paul Hartnoll en solitario, Please, acompañado por Robert Smith, de su álbum The ideal condition, y Broken up de su álbum 8:58:

Please - Paul Hartnoll feat. Robert Smith


Broken up - Paul Hartnoll


De Long Range, grupo formado por Phil Hartnoll y Nick Smith, Dispel the clouds de su álbum Madness and me:

Dispel the clouds - Long Range
d

SLOWDIVE

$
0
0
Slowdive son una banda de rock inglesa formada en Reading, Berkshire, en 1989. La banda está compuesta por Rachel Goswell en voz y guitarra, Simon Scott a la batería, Neil Halstead en voz y guitarra, Nick Chaplin en contrabajo y Christian Savill en guitarra. Varios otros bateristas también brevemente han tocado con la banda, incluyendo a Adrian Sell, Neil Carter e Ian McCutcheon. Halstead es el compositor principal de la banda. Scott dejó el grupo en 1994, y cuando Savill y Chaplin dejaron la banda poco después del lanzamiento de Pygmalion, los miembros restantes retitularon la banda como Mojave 3. Slowdive volvieron a reunirse en 2014.

Su sonido ha sido descrito como dream pop, shoegazing, indie rock y ambient. Identificados comúnmente con el shoegaze, por su tendencia a mirar hacia abajo en vez de hacia la audiencia mientras actuaban en el escenario, Slowdive, sin embargo, exhibieron un conjunto más amplio de inspiraciones distribuidas durante cuatro décadas, incluyendo el folk-rock, el dub y el ambient techno, que la mayoría de sus contemporáneos de los 90.

Slowdive se formaron en Reading por Neil Halstead y Rachel Goswell en octubre de 1989. Los dos cantaban y tocaban la guitarra y habían sido amigos desde que tenían 6 años de edad. En un grupo de jóvenes dominicales empezaron a tocar música en una banda de indie pop llamada Pumpkin Fairies, con el bajista Mike Cottle y el baterista Adrian Sell. Cuando los Fairies se disolvieron, formaron Slowdive, incluyendo al baterista Adrian Sell y al amigo de Sell, el bajista Nick Chaplin. Un tercer guitarrista llamado Christian Savill, anteriormente componente de la banda Eternal, que había lanzado un single a través de Sarah Records, se unió al convertirse en la única persona que respondió a un anuncio de la banda. El anuncio demandaba una mujer guitarrista, pero Savill quiso unirse tan a toda costa que se ofreció a llevar un vestido. Posteriormente fue agregado. El nombre Slowdive fue inspirado por dos acontecimientos: un sueño experimentado por Nick Chaplin, y una conversación que tuvo con Goswell, quien sugirió "Slowdive", el nombre de un single de uno de sus grupos favoritos, Siouxsie and the Banshees.

La banda rápidamente grabó un demo y varios meses más adelante dieron un show con la banda Five Thirty. Steve Walters, jefe de A&R en EMI, asistió al show. Después de éste se acercó a Savill y les pidió uno de sus demos. Slowdive firmaron contrato poco después con Creation Records. La edad promedio de la banda era de 19 años entonces.

Sell consideró que progresaban demasiado rápido y dejó el grupo por considerar que dedicarle atención a una banda de rock era una pérdida de tiempo, para ir a la Universidad después de estar en la banda durante unos seis meses.

El EP Slowdive fue lanzado en noviembre de 1990 y recibió elogios de los críticos musicales. Slowdive fue realmente su demo original; la banda había preferido las grabaciones más antiguas después de sentirse desilusionados con su elaboración de estudio. En una recomendación brillante, el miembro de staff de NMESimon Williams escribió, "Slowdive han desterrado la barrera de restricción de creatividad... Cuando ellos realmente están relajados, Slowdive pueden hacer que Cocteau Twins suenen como Mudhoney". Melody Maker consideraron al EP como su "Single de la semana", un galardón que la banda concedió a sus dos siguientes EPs.

El baterista Neil Carter se unió a préstamo de su banda amiga The Colour Mary en aquella época para tocar en el EP Morningrise, que apareció una semana en las listas británicas en el puesto número 83, pero la dejó antes de su lanzamiento en febrero de 1991. Simon Scott asumió el control a la batería después de disolverse su anterior grupo, una banda de rock alternativo llamada The Charlottes.

El EP Holding our breath siguió en junio de 1991, alcanzando el número 52 en la lista de álbumes británica, mientras el single Catch the breeze llegó al número 1 en las listas indie de Reino Unido.

A mediados de 1991, Slowdive habían sido etiquetados como una banda de "shoegazing" y como parte de "la escena que se celebran a sí mismos" por los medios británicos, un pequeño y amplio conglomerado de bandas de guitarra, incluyendo a Lush, Moose o Swervedriver y los pre-britpop Blur. El término de shoegazer se aplicó a las bandas que siguieron el ejemplo de My Bloody Valentine o Cocteau Twins de abrasivas guitarras y voces etéreas, mientras que "la escena" representaba a estos grupos afines y su comportamiento social; los shoegazers típicamente se mezclaban en las actuaciones de los demás. Slowdive salieron de gira con otras bandas de shoegazing durante el verano de 1991. La prensa británica musical se convirtió más burlona paulatinamente tanto con el shoegazing como con el britpop y los movimientos grunge que estaban en boga en aquel momento.

La producción del debut de Slowdive comenzó poco después de que Halstead convenciese a Alan McGee, Director de Creation Records, de que la banda tenía suficientes canciones para un álbum de larga duración. Slowdive en realidad no las tenían, por lo que el grupo comenzó a escribir apresuradamente canciones en el estudio, experimentando con sonidos y cannabis durante el proceso. Halstead dibujó la inspiración lírica de la naturaleza abstracta de la música. Relató, "entramos en un estudio durante seis semanas y no teníamos ninguna canción al inicio, y al final tuvimos un álbum".

Su debut, Just for a day, fue lanzado en septiembre de 1991 y se colocó en el Top 10 en la lista indie de álbumes y llegó al 32 en la lista pop. Al disco, que mostraba una madurez precoz y espectacular, NME le dio al disco un informe positivo, pero a la mayoría de la prensa general no le gustaba el álbum de la misma manera que comenzó la reacción contra el shoegazing. También para el crítico Peter Buckley, el álbum fue "desechado como triste y carente de ideas". El crítico de Melody MakerPaul Lester criticó el disco de debut, denominándolo como una "jodida gran decepción". Esta reacción empeoró cuando los críticos reevaluaron el shoegazing tras el lanzamiento de Loveless de My Bloody Valentine en noviembre de 1991.

Tras hacer una gira por Reino Unido en otoño de 1991, el grupo realizó su primera visita a Estados Unidos y estuvo de gira con la banda de rock alternativo Blur y con Ride, a la que siguió una gira por Europa en febrero de 1992. El sello de Slowdive en Estados Unidos, SBK Records, planificó lanzar Just for a day a principios de año, pero no antes de iniciar una campaña de marketing viral. El nombre de la banda fue promocionado por MTV y emisoras de radio en Nueva York. Los fans se sintieron muy satisfechos cuando Slowdive tocaron en Manhattan. La campaña causó una cierta controversia cuando una estatua que celebraba el fin de la esclavitud se dio a conocer conteniendo la palabra "Slowdive" dibujada en ella. SBK finalmente retardó la fecha de lanzamiento en tres meses, lo que perjudicó la extensiva campaña.

Mientras viajaban a principios de 1992 para promocionar Blue day, una reedición de los tres primeros singles de la banda, junto con su versión de Golden hair de Syd Barrett y la versión instrumental de Avalyn, la banda comenzó a escribir canciones para un álbum, pero la cobertura negativa que Slowdive recibió en la prensa afectó a su composición. "Nos afectó mucho, ya que éramos adolescentes en aquel momento", dijo Scott en una entrevista de 2009; "no podíamos entender por qué la gente se sentía tan indignada por nuestro sonido que tenían que decir al NME o a quien fuese ¡que nos querían muertos!" Aproximadamente 40 canciones fueron grabadas y regrabadas debido a que el grupo se convirtió en muy consciente de su escritura y cómo podía ser recibido. Cuando McGee escuchó el nuevo material, posteriormente lo desechó diciendo: "Son todas una mierda". La banda descartó todo el material y empezó de nuevo. En una entrevista en 2009, Halstead recordó vívidamente el incidente: "recuerdo que iba a comenzar la grabación en un estudio en Bath. Spiritualized estaban entonces allí y dejaron un Scalextrix enorme en la sala de estar. Recuerdo que pensaba que esto estaba ¡a la altura de la indulgencia! Irónicamente habíamos desechado todo lo que grabamos... tuvimos que iniciar el disco otra vez en Oxfordshire. Habríamos estado tocando con el Scalextrix durante un mes".

Cuando la banda regresó a Reino Unido, escribieron una carta al visionario del ambient Brian Eno y le pidieron que produjese su segundo álbum. Eno les respondió y les dijo que le gustaba su música, pero quería colaborar y no producir. Halstead denominó más tarde la sesión de grabación como "una de las más surrealistas y lapidadas experiencias de vida". "Lo primero que hizo cuando entró en el estudio fue descolgar el reloj de la pared y colocarlo cerca de la mesa de mezclas", recordaba Halstead. "Entonces él dijo 'está bien, vais a tocar la guitarra y voy a grabarlo. No importa lo que vayáis a tocar, tocad algo". "Dos canciones de la colaboración aparecieron en el álbum resultante: Sing, que fue coescrita con Eno, y Here she comes, donde Eno tocaba teclados.

Creation Records quería que Slowdive produjese un álbum de sonido comercial. Halstead asentía: "Queríamos hacer un disco 'pop' pero tomó bastante tiempo para ser grabado". En un momento, Halstead repentinamente dejó las grabaciones en el verano de 1992, buscando la reclusión en una casa de campo galesa. Savill, Chaplin y Scott quedaron trabajando en un estudio de grabación en Weston-super-Mare, mientras esperaban el retorno de Halstead, grabando algunas "canciones de broma". Para su desgracia, McGee las adquirió y se mostró abatido, momento en el que Halstead llegó con nueva música, incluyendo Dagger y 40 days. La banda nombró su segundo álbum Souvlaki a partir de un sketch realizado por los Jerky Boys, un dúo de comedia americana que grababan llamadas de broma.

Souvlaki, mezclado por Ed Buller, fue lanzado en mayo de 1993 junto con el EP Outside your room, unos meses después de que Suede publicasen su popular debut y comenzase el movimiento britpop. Aunque el álbum sería posteriormente catalogado como uno de los tres pilares fundamentales del shoegaze, la reacción crítica, como con su anterior disco, fue generalmente negativa. El periodista de NMEJohn Mulvey proporcionó un informe ambivalente. A pesar de señalar su anticuado y "frustrante" sonido, lo calificó como un "producto ejemplar". Dave Simpson, escribiendo para Melody Maker, declaró, "este disco es vacío sin alma. Sería capaz de ahogarme sumergido en un baño lleno de gachas de avena antes que escucharlo otra vez". Slowdive reservaron un tour con sus compañeros shoegazers Catherine Wheel para una gira por Estados Unidos, sólo para encontrarse con que SBK había aplazado la edición del álbum en Estados Unidos para ocho meses después. La banda grabó un EP, titulado 5 EP, y comenzó una modesta gira por Europa con la banda dream pop Cranes. Con 5 EP, Slowdive se basaban en las texturas ambient de Souvlaki y abrazaba las nuevas tecnologías, atenuando el drum and bass en favor de sintetizadores y bordones vocales suaves. Una canción, In mind, incluso fue remezclada por grupos de música dance como Bandulu y Reload. No sabiendo cómo responder ante este cambio de sonido, la prensa se retiró a las etiquetas anteriores, llamando al nuevo sonido de Slowdive"shoe techno". Scott se mostró infeliz con estos cambios de sonido y dejó la banda en 1994.

Una campaña de marketing se inició a principios de 1994 para promocionar Souvlaki en Estados Unidos, de la cual el crítico de AllMusicAndy Kellman dijo, "sin duda, pasará a la historia de la industria como una de las más perezosas"; SBK envió a los fans un folleto de lanzamiento y nos dijeron que si lo copiaban y publicaban 50 folletos por toda la ciudad, recibirían un ejemplar gratuito de Souvlaki. Los fans que participaron tuvieron que documentar su progreso con fotografías para probar que realmente realizaban la actividad. A mitad de camino de la gira Souvlaki US, SBK dejó de financiarla y Slowdive tuvo pagar el resto por sí mismos. En 1994, la banda financió dos pequeñas giras por Estados Unidos utilizando el dinero recaudado con la venta de una cinta en vivo y un programa de la gira que se burlaba de la discográfica.

Scott fue reemplazado en la batería por Ian McCutcheon. Para la grabación de su álbum final, Pygmalion, Halstead alejó de Slowdive el sonido ensoñador y cálido de la guitarra, pero con un tono solemne de las primeras publicaciones, a uno más ambiental y más minimalista, similar a bandas de acusado ambient como Seefeel, A.R. Kane o Labradford.

Slowdive fueron despedidos por Creation una semana después de la publicación de Pygmalion (como Swervedriver no mucho tiempo después). Halstead había sido advertido antes de la grabación del álbum que se pondría fin a la relación con el sello a menos que se les entregase un álbum de "pop". Una leyenda con poco fundamento relataba que la banda fue despedida debido a que los hermanos Gallagher se negaban a firmar a Oasis con Creation si Slowdive y sus contrapartes se quedaban en la discográfica, aunque Oasis habían publicado de hecho su primer single casi un año antes de Pygmalion.

Poco después de haber sido despedidos por Creation, Halstead, Goswell y McCutcheon, grabaron un álbum de canciones influenciadas por el country rock, el folk y el dream pop y firmaron con el sello 4AD, cambiando el nombre de la banda a Mojave 3 para reflejar la nueva dirección musical. El dígito 3 hacía referencia a que habían encontrado otra banda llamada Mojave y se lo asignaron para diferenciarse de ellos, haciendo referencia al trío original procedente de Slowdive. Poco después se añadieron al trío Simon Rowe (procedente de Chapterhouse) y Alan Forrester. El grupo publicó los álbumes Ask me tomorrow (1995), Out of tune (1998), Excuses for travellers (2000), Spoon and rafter (2003) y Puzzles like you (2006), en los que se desviaban más hacia un estilo folk-rock melancólico. Halstead también lanzó un álbum en solitario, Sleeping on roads (2001), que sonaba como una versión electrónica de Paul Simon y Bob Dylan. El grupo hizo una fugaz actuación con Vincent Moon en 2006, y volvió a la actividad en 2011 para varios shows en los que telonearon a Band of Horses. En una entrevista reciente con la emisora israelí Kol HaCampus, Halstead comentó que la banda estaba trabajando en nuevo material, que posiblemente publicaran durante este verano.

El baterista Scottpasó a forma Televise, tomando el sonido shoegazing ambient y empujándolo hacia campos electrónicos similares a Fennesz. En 1999 se unió a Lowgold. Scott más tarde pasó a grabar discos en solitario en los sellos 12k, Miasmah, Sonic Pieces y Kompakt, y a coescribir y actuar con la banda de Seattle de Ghostly International, The Sight Below. Christian Savill pasó a formar Monster Movie, un grupo dream pop que mantuvo bastante del más viejo estilo de Slowdive. Han lanzado cuatro álbumes (Last night something happened de 2002, To the Moon de 2004, Transistor de 2005 y All lost de 2006) y un EP hasta la fecha. Antes de Slowdive, Savill estaba en una banda llamada Eternal, que también incluyó al miembro de Monster Movie, Sean Hewson.

Halstead y Goswell lanzaron ambos álbumes en solitario en 4AD, y Halstead formó parte del proyecto Black Hearted Brother en 2013.

Eventualmente, todos los discos de Slowdive fueron reeditados a finales de 2005. Just for a day incluía un disco bonus con todas las canciones de los tres primeros EPs, y las tres canciones grabadas para una John Peel session en marzo de 1991. Souvlaki incluía un disco bonus con todas las restantes canciones de EPs, así como Some velvet morning (originalmente grabada para una recopilación). Pygmalion, que se había convertido en una pieza de coleccionista desde su lanzamiento debido a que nunca se editó en Estados Unidos, no contuvo, sin embargo, ningún material adicional.

Se creó en enero de 2014 una cuenta de Twitter para Slowdive seguida por todos los miembros de la banda (excepto Halstead), haciendo alusión a una posible reunión. A finales de ese mismo mes, la cuenta de Twitter publicó un enlace a la página web slowdiveofficial.com que mostraba una imagen que contenía el texto "here she comes...", una referencia a la canción del mismo nombre de Souvlaki, y poco después fue anunciado que Slowdive se reformaban para tocar en el Primavera Sound Festival de Barcelona y Oporto de 2014, con Simon Scott como baterista. Slowdive también anunciaron una gira mundial con 20 fechas durante ese verano, incluyendo actuaciones en el Festival Electric Picnic en Stradbally, County Laois, Irlanda; el FYF Fest en Los Angeles; el Festival Fortress en Fort Worth, Texas; el Festival Wave-Gotik-Treffen en Leipzig, Alemania; el Festival de Roskilde en Dinamarca; el Festival Radar en Italia y en el Off Festival en Katowice, Polonia. Una gira por América del Norte, también de 20 fechas, se anunció para octubre y noviembre de 2014.

En mayo de 2016, Goswell declaró que la banda estaba trabajando en un nuevo álbum.

En enero de 2017, Slowdive anunciaron que habían firmado con Dead Oceans y estaban trabajando en nuevo material. Ese mismo mes, la banda lanzó Star roving, su primer single en 22 años. En marzo, anunciaron el próximo lanzamiento de su cuarto álbum, Slowdive, junto con el lanzamiento de otro single, Sugar for the pill, extraído de dicho álbum, que sería lanzado finalmente a principios de mayo de 2017 por Secretly Canadian, un subsello de Dead Oceans.

El crítico musical Simon Reynolds escribió que "Halstead estaba más fue influenciado por Pink Floyd que por los Sex Pistols. Las experiencias pop formativas de Slowdive implicaron a grupos post-punk como The Cure y Siouxsie and The Banshees, cuyo enfoque artístico estaba más cercano a grupos progresivos de los 70 que al minimalismo enojado del punk". Halstead declaró que Slowdive querían "crear algo grande y hermoso y algo atemporal". Otros nombres que mencionó fueron David Bowie, los Byrds, Rolling Stones, Cocteau Twins y el álbum Psychocandy de The Jesus and Mary Chain.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://www.last.fm, http://www.allmusic.com, http://generacion-gris.blogspot.com.es, http://www.scaruffi.com, https://es.wikipedia.org, https://musiclyrics.com, https://fanmusicfest.com, http://www.indierocks.mx, https://itunes.apple.com, http://www.oldies.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

SLOWDIVE

Slowdive, Avalyn I (Slowdive EP)

Golden hairShine, Albatross (Holding our breath EP)

Morningrise, She calls (Morningrise EP)

Spanish air, Celia's dream, Catch the breeze, Ballad of sister Sue, Waves, Brighter, Primal (Just for a day)

Alison, Machine gun, 40 days, Here she comes, Souvlaki Space Station, When the sun hits, Melon yellow, Dagger (Souvlaki)

So tired, Moussaka chaos (Outside yourt room EP)

In mind, Good day sunshine, Missing you (5 EP)

Rutti, Crazy for you, Miranda, J's heaven, Visions of La, Blue skied an' clear, All of us (Pygmalion)

Slomo, Star roving, Don't know why, Sugar for the pill, Everyone knows, No longer making time (Slowdive)

MOJAVE 3 (proyecto alternativo de Neil Halstead, Rachel Goswell e Ian McCutcheon)

Love songs on the radio, Sarah, Tomorrow's taken, Candle song 3, After all, Pictures, Mercy (Ask me tomorrow)

Who do you love, Give what you take, Some kinda angel, All your tears, Yer feet, Caught beneath your heel, This road I'm travelling, Keep it all hid (Out of tune)

In love with a view, Trying to reach you, My life in art, Return to sender, Any day will be fine, Prayer for the paranoid, Bringin' me home (Excuses for travellers)

Bluebird of happiness, Starlite #1, Bill oddity, Writing to St. Peter, Hard to miss you, She's all up above, Between the bars (Spoon and rafter)

Truck driving man, Puzzles like you, Breaking the ice, Running with your eyes closed, Big star baby, Ghost ship waiting, To hold your tiny toes (Puzzles like you)

TELEVISE (proyecto alternativo de Simon Scott)

This is were..., Radiation sound, If I told you, I don't know why, Smile, Mercy seat, Never alone, Life on Mars (Songs to sing in A & E)

Perfect sound, Resonated (Strings and wires)

Neon stone, Suun, As flames grow (Secret Valentine)

Tropical mix, Rain. Dot. Sunshine, The longing (Sometimes splendid confusion)

MONSTER MOVIE (proyecto alternativo de Christian Savill)

Shortwave, Waiting, 4th and pine, Take me away, Ooby, Winter is coming (Last night something happened)

Sweet lemonade, Dream about you, Beautiful arctic star, Out of touch, 1950da (To the moon)

Chances are high, Letting you know, Summer is a-coming in, The famiy plot (Transistor)

Vanishing act, The stars that surround you, Return to yesterday, Driving through the red lights, The impossible, Falling into the sun (All lost)

The world collapsed, How the dead live, Bored beyond oblivion, In the morning, Fall, Silver knife, A place in the mountains (Everyone is a ghost)

Trapped, Going backwards, No more, Keep the voices distant, Shouldn't stray from the shadows, In the ground, Dead in the water (Keep the voices distant)

BLACK HEARTED BROTHER (proyecto alternativo de Neil Halstead)

Stars are our home, (I don't mean to) Wonder, This is how it feels, Got your love, UFO, My baby just sailed away, Look out here they come (Stars are our home)

NEIL HALSTEAD

Seasons, Two stones in my pocket, Driving with Bert, Hi-lo and inbetween, See you on rooftops, Sleeping on roads, Dreamed I saw soldiers, High hopes (Sleeping on roads)

Oh! Mighty engine, Elevenses, Witless or wise, Paint a face, Always the good, Sometimes the wheels, Queen bee, A gentle heart (Oh! Mighty engine)

Digging shelters, Bad drugs and minor chords, Wittgenstein's arm, Tied to you, Full moon rising, Sandy, Hey daydreamer, Loose change (Palindrome hunches)

RACHEL GOSWELL

Warm summer sun, No substitute, Plucked, Coastline, Save yourself, Sleeples & tooting (Waves are universal)

SIMON SCOTT

Introduction of Cambridge, Flood inn, The ACC (Navigare)

Conformists part 1 (Conformists -con Dag Rosenqvist)

Silenne (Silenne)

She came from the sea (Traba)

Betty, Labano, Radiances (Bunny)

_Sealevel.1, _Sealevel.2 (Below sea level)

An angel from the sea kissed me, Far from the tree (Insomni)

FloodLines.1 (FloodLines)

Part one (STUK)

Vídeos:

Catch the breeze, Celia's dream y Primal, del primer álbum de Slowdive, Just for a day:

Catch the breeze - Slowdive


Celia's dream - Slowdive


Primal - Slowdive


When the sun hits, Souvlaki Space Station, Alison y Machine gun, de su álbum Souvlaki:

When the sun hits - Slowdive


Souvlaki Space Station - Slowdive


Alison - Slowdive


Machine gun - Slowdive


Blue skied an' clear y Crazy for you, de su álbum Pygmalion:

Blue skied an' clear - Slowdive


Crazy for you - Slowdive


Star roving, Sugar for the pill y Slomo, del álbum Slowdive:

Star roving - Slowdive


Sugar for the pill - Slowdive


Slomo - Slowdive


De Mojave 3, proyecto alternativo formado por Neil Halstead, Rachel Goswell e Ian McCutcheon, Love songs on the radio y Mercy del álbum Ask me tomorrow, Who do you love y Some kinda angel del álbum Out of tune, In love with a view del álbum Excuses for travellers, She's all up above del álbum Spoon and rafter y Breaking the ice del álbum Puzzles like you:

Love songs on the radio - Mojave 3


Mercy - Mojave 3


Who do you love - Mojave 3


Some kinda angel - Mojave 3


In love with a view - Mojave 3


She's all up above - Mojave 3


Breaking the ice - Mojave 3


De Televise, proyecto alternativo de Simon Scott, I don't know why del álbum Songs to sing in A & E, y The longing del álbum Sometimes splendid confusion:

I don't know why - Televise


The longing - Televise


De Monster Movie, proyecto alternativo de Christian Savill, 4th and pine del álbum Last night something happened, y Bored beyond oblivion del álbum Everyone is a ghost:

4th and pine - Monster Movie


Bored beyond oblivion - Monster Movie


De Black Hearted Brother, proyecto alternativo de Neil Halstead, Got your love de su álbum Stars are our home:

Got your love - Black Hearted Brother


De Neil Halstead en solitario, Hi-lo and inbetween de su álbum Sleeping on roads, Witless or wise de su álbum Oh! Mighty engine y Full moon rising de su álbum Palindrome hunches:

Hi-lo and inbetween - Neil Halstead


Witless or wise - Neil Halstead


Full moon rising - Neil Halstead


De Rachel Goswell en solitario, Coastline de su álbum Waves are universal:

Coastline - Rachel Goswell

CHRISTOPHER CROSS

$
0
0
Christopher Cross (nacido como Christopher Charles Geppert en 1951) es un cantante y compositor estadounidense de San Antonio, Texas, cuyo álbum de debut le valió cinco premios Grammy. Aunque quizás es mejor conocido por sus éxitos Top 5 en Estados Unidos, Ride like the wind, Sailing, y Arthur’s theme (best that you can do), esta última tema principal de la película Arthur. Sailing obtuvo tres premios Grammy en 1981, mientras que Arthur’s theme ganó el Oscar por la Mejor canción original y un Globo de Oro en 1981, y Christoper Cross obtuvo el Grammy por Mejor nuevo artista. Christopher ostenta el récord de ser uno de los dos artistas (junto con Norah Jones) en ganar los denominados "cuatro grandes" de los premios Grammy en una sola ceremonia: Grabación del año, Álbum del año, Canción del año, y Mejor nuevo artista, en 1981.

Su rápido ascenso a la fama lo hizo sin mayores aspavientos, a base de melodías cálidas y muy digeribles, con su sello más distintivo: esa voz prístina, de timbre agudo, que parecía por momentos arrullarte, abrigarte o pasarte un paño de seda. Desde el principio, Cross tuvo muy claras las razones de su éxito: "Antes de que yo llegara, había estado la disco music, a la que siguió el punk rock de sierra mecánica. La gente que compra mis discos estaba un poco cansada de eso, pensando 'me gustaría escuchar de vez en cuando una canción de verdad'. Yo no soy un letrista político o intelectual. La gente tiene ya demasiadas obligaciones en sus vidas. Yo sólo intento darles un poco de disfrute y relajación". La calidad de su música, la coherencia y la integridad artística siempre han estado en la cima de sus prioridades.

La música de Christopher Cross se ha ganado el respeto a largo de los años y la apreciación de algunos de los mejores músicos, como lo demuestra la lista de sus colaboraciones únicas, como Don Henley (Eagles), Michael McDonald (The Doobie Brothers), Brian Wilson (The Beach Boys) o Burt Bacharach, siendo catalogado dentro de lo que se daría en llamar "yacht rock" junto a músicos contemporáneos como Loggins & Messina. Sus principales influencias han sido los Beach Boys, Leonard Cohen y Joni Mitchell.

Autodenominado "mocoso del ejército", Cross es hijo de un pediatra del ejército de Estados Unidos apostado en el hospital del ejército Walter Reed en Washington, D.C. en la década de 1950, actuando como médico de los nietos del Presidente Dwight Eisenhower.

Actuó por primera vez con una banda rock de covers con base en San Antonio llamada Flash (no se debe confundir con el grupo inglés de principios del decenio de 1970 del mismo nombre), y a partir de 1975 empezó a enviar maquetas de canciones propias a diversas discográficas. El músico se convirtió en un guitarrista famoso en Texas, tanto que la fama le valió la oportunidad de sustituir en un show a Ritchie Blackmore, guitarrista de la banda de heavy metal Deep Purple, que sufría una grave gripe. Tras ser visto por un cazatalentos de la compañía en una actuación exclusiva en Austin, firmó un contrato en solitario tres años después con Warner Bros.

Tras firmar con Warner Bros. en el otoño de 1978, Cross lanzó su álbum de debut, Christopher Cross, en 1979, producido por Michael Omartian. Los éxitos Top 20 en Billboard Hot 100 de este álbum incluyeron Ride like the wind (con coros de Michael McDonald, consiguiendo llegar al número 2 americano), Sailing (un número 1 que permaneció en el Top 40 de Billboard durante más de tres meses), Never be the same (número 15) y Say you’ll be mine (número 20, con coros de Nicolette Larson), que ayudaron al álbum a cosechar 5 Discos de oro. Recibió alabanzas de la crítica musical gracias a la composición excepcional, intensa interpretación y alto nivel de musicalidad, siendo incluso considerado por algunos como una "obra maestra". De esta manera Cross era un "superviviente" del éxito con su original mezcla de rock, soul y blues, combinada con su sensibilidad y las peculiaridades de su voz.

Debido al éxito casi inmediato y la popularidad obtenida por su primer álbum, fue nominado para varios premios Grammy, ganando cinco de ellos. Poco después aportaría la canción Arthur’s theme (best that you can do) como tema principal de la película Arthur, dirigida por Steve Gordon y protagonizada por Dudley Moore y Liza Minelli, con la cual ganaría en 1981 un Oscar por Mejor canción original (con sus compañeros co-compositores Burt Bacharach, Carole Bayer Sager y Peter Allen) y un Globo de Oro.

El segundo álbum de Cross, Another page (1983), incluyó los éxitos Arthur’s theme (best that you can do) (en las versiones CD y cassette, como canción bonus), All right, No time for talk y Think of Laura. All right fue utilizada por CBS Sports para su montaje de destacados del torneo de la División I masculina de la NCAA de baloncesto de 1983, mientras que Think of Laura se utilizó como una referencia a los personajes de la telenovela General Hospital. Cross permitió a ABC emitir su canción en este contexto; sin embargo, declaró que escribió Think of Laura, no en referencia a los personajes de televisión, sino para homenajear la vida de una estudiante de la Universidad de Denison, Laura Carter, quien falleció por el impacto de una bala perdida mientras viajaba en un automóvil. Para ese disco, Cross logró el concurso de invitados de renombre como Don Henley, Michael McDonald, J.D. Souther (también presentes en su ópera prima), Abraham Laboriel, Paulinho Da Costa y varios integrantes de Toto. Another page se vendió bien, recibiendo certificación de Disco de oro. Cross también coescribió y cantó la canción A chance for heaven para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Angeles de 1984.

Después de 1984, la estrella de Cross se atenuó rápidamente. Cuando la cadena musical de televisión MTV llegó a dominar la escena musical mainstream de Estados Unidos, el estilo musical de Cross demostró ser "un mal ajuste" para la cadena, ya que que giró el mercado hacia los artistas más visuales, y la marca de fábrica de música adulta contemporánea de Cross disminuyó en popularidad.

Dos nuevos álbumes de Cross, Every turn of the world (1985) y Back of my mind (1988), no produjeron ningún single Top 40 ni alcanzaron estatus de oro o platino, siendo rescindido por Warner Bros. su contrato discográfico.

Cross contribuyó con vocales en la canción de David Lee Roth de 1985 California girls, y también en la canción de Alan ParsonsSo far away, y alguna vez ha subido con él al escenario a interpretarla. La canción Loving strangers (David's theme) formó parte de la banda sonora de la película Nothing in common de 1986, protagonizada por Tom Hanks y Jackie Gleason.

Cross publicó tres álbumes más en la década de 1990, Rendezvous (1993), Window (1995) y, tras firmar un contrato de dos discos con CMC International, Walking in Avalon (1998), un trabajo de dos discos en el que mezcló material en estudio y grabaciones en vivo de sus éxitos pasados. Aunque algunos de sus lanzamientos se ganaron respuesta crítica positiva, no fueron capaces de atraer al público masivo que disfrutó en sus inicios. Tras el descenso de su fama a mediados de la década de 1980, realizó giras y teloneó a otros grupos durante la década de 1990.

Cross volvió en la primavera de 2000 con The red room. En 2002 publicó su álbum recopilatorio Very best of..., y en 2007 completó un álbum navideño, A Christopher Cross Christmas. En 2008 grabó un nuevo álbum acústico de sus éxitos titulado The Cafe Carlyle sessions.

En 2011 Cross lanzó un nuevo álbum de estudio titulado Doctor Faith, el primero con nuevo material en muchos años.

En 2013 se lanzó A night in Paris, un álbum en vivo de 2 CD grabado y filmado en abril de 2012 en el teatro Le Trianon de París. La canción Ride like the wind apareció en la banda sonora de la película Anchorman 2: the legend continues, emitida en 2013.

En septiembre de 2014 lanzó su último álbum, Secret ladder.

En la actualidad, Christopher Cross continúa actuando en directo, combinando sus clásicos con raciones de blues-rock al estilo Texas.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.allmusic.com, http://elcomercio.pe, http://www.edel.it, http://elpais.com, http://www.antena1.com.br, http://www.yes.fm, https://www.last.fm, http://www.christophercross.com, https://es.wikipedia.org, http://www.imdb.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Say you will be mine, I really don't know anymore, Never be the same, Ride like the wind, The light is on, Sailing, Minstrel Gigolo (Christopher Cross)

Arthur's theme (best that you can do) (Arthur OST)

No time for talk, What am I supposed to believe, Think of Laura, All right, Talking in my sleep, Words of wisdom, Arthur's theme (best that you can do) (Another page)

A chance for heaven (Official music of the XXIIIrd Olympiad)

Every turn of the world, Charm the snake, Don't say goodbye, It's you that really matters, Love is love (in any language), Swing street, That girl (Every turn of the world)

Loving strangers (David's Theme) (Nothing in common OST)

Someday, Swept away, Any old time, I will (take you forever), Back of my mind, I'll be alright, Just one look (Back of my mind)

Rendezvous, Deputy Dan, Driftin away, In the blink of an eye, Is there something, Isn't it love, Nothing will change (Rendezvous)

Been there, done that, Wild wild West, Wishing well, Thinking bout you, Open up my window, Nature's way (Window)

In a red room, Walking in Avalon, Hunger, When she smiles, It's always something, I know you well, Kind of I love you, Curled around the world (Walking in Avalon)

The Christmas song, Does it feel like Christmas, I'll be home for Christmas, A dream of peace at Christmastime, The best Christmas, O come, o come, Emmanuel (A Christopher Cross Christmas)

Never be the same, Swept away, Arthur's theme, In the blink of an eye, Think of Laura, All right, Sailing, Open up my window, Ride like the wind (The Café Carlyle sessions)

Lemon's theme (30 rock -serie TV)

Hey kid, When you come home, Dreamers, November, Leave it to me, Doctor Faith, Still I resist (Doctor Faith)

All right, The light is on, Leave it to me, No time for talk, Minstrel Gigolo, Walking in Avalon, Sailing, Never be the same, I really don't know anymore, Arthur's theme, Ride like the wind (A night in Paris)

Reverend Blowhand, The times I needed you, Island of anger, V, Light the world, With me now, Got to be a better way (Secret ladder)

Vídeos:

Never be the same, Ride like the wind, Say you will be mine, The light is on, I really don't know anymore y Sailing, del primer álbum Christopher Cross:

Never be the same - Christopher Cross


Ride like the wind - Christopher Cross


Say you will be mine - Christopher Cross


The light is on - Christopher Cross


I really don't know anymore - Christopher Cross with Michael McDonald


Sailing - Christopher Cross


All right, Think of Laura, No time for talk y Arthur's theme (best that you can do), tema principal este último de la película Arthur, del álbum Another page:

All right - Christopher Cross


Think of Laura - Christopher Cross


No time for talk - Christopher Cross


Arthur's theme (best that you can do) - Christopher Cross


That girl, Every turn of the world y Charm the snake, del álbum Every turn of the world:

That girl - Christopher Cross


Every turn of the world - Christopher Cross


Charm the snake - Christopher Cross


I will (take you forever) y Swept away, del álbum Back of my mind:

I will (take you forever) - Christopher Cross


Swept away - Christopher Cross


In the blink of an eye e Is there something, del álbum Rendezvous:

In the blink of an eye - Christopher Cross


Is there something - Christopher Cross


Been there, done that y Wild wild West, del álbum Window:

Been there, done that - Christopher Cross


Wild wild West - Christopher Cross


When she smiles, Walking in Avalon, In a red room y Hunger, del álbum Walking in Avalon:

When she smiles - Christopher Cross


Walking in Avalon - Christopher Cross


In a red room - Christopher Cross


Hunger - Christopher Cross


Leave it to me y Dreamers, del álbum Doctor Faith:

Leave it to me - Christopher Cross


Dreamers - Christopher Cross


V y With me now, del álbum Secret ladder:

V - Christopher Cross


With me now - Christopher Cross

SONDRE LERCHE

$
0
0
Sondre Lerche Vaular (Bergen, Noruega, 1982) es un cantante, compositor y guitarrista noruego que actualmente reside en Nueva York. Considerado por parte de la crítica como el “nuevo Burt Bacharach”, su carrera profesional comenzó en 2000 y en el transcurso de los años siguientes, Lerche y su banda, los Faces Down, se convirtieron en éxito comercial, alabados por la crítica y queridos en su tierra natal. Más tarde, Lerche atraería reconocimiento mundial, convirtiéndose en uno de los artistas noruegos más internacionalmente reconocidos y populares. Lerche es conocido por los distintos estilos eclécticos a los que recurre con su música, que a menudo cambia radicalmente de álbum a álbum.

Crecido en los suburbios de Bergen, ciudad natal del compositor Edvard Grieg, Sondre Lerche, el menor de cuatro hermanos, fue fuertemente influenciado por sus hermanos mayores por el pop del decenio de 1980, y se sintió fascinado por bandas como The Beatles, A-ha, The Beach Boys y Prefab Sprout, comenzando la instrucción formal de la guitarra a los 8 años. Insatisfecho con las clases clásicas, el profesor de Lerche le introdujo a la música brasileña (como la bossanova), y de esta manera se forjó la formación de la gran variedad de complejas melodías y acordes de Lerche a lo largo de su música hasta hoy en día. A los 14 años, Lerche escribió su primera canción, Locust girl. Lerche actuó en conciertos acústicos en el club donde su hermana trabajaba mientras él era todavía menor de edad, con su banda Side Effects, cantando material propio y versiones de artistas como David Bowie, Elvis Costello o Cole Porter. El productor noruego H.P. Gundersen, quien desde la década de 1980 se había convertido en un hombre de confianza de Warner, EMI, Sony Music y Virgin Noruega, "descubrió" a Lerche y comenzó a mentarizarle, exponiéndolo a diversos géneros, incluyendo la psicodelia, el pop de la década de 1960, y el mainstream de la música brasileña.

Lerche se reunió con la manager de OsloTatiana Penzo, a través de la cual estableció un acuerdo con Virgin Noruega firmado en 2000. Su popularidad en su país de origen aumentó constantemente, y en 2000 grabó su álbum de debut, Faces down.

Faces down no fue lanzado hasta 2001, después de que Lerche finalizase su etapa escolar. En ese ínterin publicó varios EPs y fue nombrado Mejor nuevo artista en los Grammy noruegos (Spellemannprisen), y actuó en localidades cercanas como telonero de importantes artistas como Beth Orton. Producido por HP Gundersen (Madrugada, de Lillos) y Jørgen Træen (Kaizers OrchestraJaga Jazzist), Faces down fue lanzado oficialmente en Noruega en septiembre de 2001, y poco después a lo largo de toda Europa. Lerche viajó con varios grupos, incluyendo sus ídolos desde pequeño A-ha en Oslo. En otoño de 2002, Faces down fue lanzado en América, y Lerche hizo su primera gira importante por Estados Unidos. Faces down fue un éxito en Noruega y recibió alabanzas críticas en su país y en Estados Unidos, donde la revista Rolling Stone lo colocó en su lista de los Mejores 50 álbumes de 2002. Lerche publicó la colección en vivo/estudio Don't be shallow EP el año siguiente. En 2003, estuvo de gira con otro de sus héroes musicales, Elvis Costello (viajaron juntos una vez más en 2005). La distintiva voz de Lerche y su talento natural para escribir atractivas melodías pop que eran alternativamente melancólicas y luminosas rápidamente lo establecieron como un contendiente definido de importancia en toda Europa y más allá.

En 2004 fue lanzado su segundo álbum, Two way monologue, también producido por Gundersen. El álbum mostró con más intensidad la capacidad de Lerche de abarcar muchos estilos, ampliando el sonido pop de cámara de su predecesor, con un disco que contenía desde canciones pop optimistas a canciones más suaves o melódicas. Nominado a los premios Spellemann por Mejor artista masculino y a los MTV European Awards 2004 por Mejor artista nórdico, el álbum fue recibido muy bien, con comentarios positivos en Rolling Stone y Pitchfork. Devon Powers de Popmatters elogió las “sensibilidades musicales contagiosas, el estimulante vigor y francamente sorprendente manera de construir canciones” de Sondre, y señaló que "Lerche gestiona tanto su impulso como mantener una fidelidad a sus formas, algo que artistas que lo doblan en edad tienen dificultad para hacerlo". El álbum fue considerado uno de los mejores del año por la revista Uncut, y fue promocionado mediante una gira mundial, con especial énfasis en Estados Unidos e Inglaterra, donde fue telonero de artistas como Air, Stereolab o Elvis Costello, y actuando en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall, Hollywood Bowl y Royal Albert Hall. Sondre Lerche apareció en el festival Kongsberg Jazz junto con el brasileño Milton Nascimento, y actuó con la Orquesta de Radio Noruega en la entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo en diciembre de 2004.

En el invierno de 2005, Lerche se trasladó a Nueva York para escribir su siguiente álbum. Junto con Elvis Costello, participó en una gira por Estados Unidos. Además, hizo una colaboración con Raphael Saadiq. En febrero de 2006 fue lanzado Duper sessions. El álbum influenciado por el jazz fue grabado en el otoño de 2005 con una pequeña versión predominantemente acústica de su banda, los Faces Down, y el pianista Erik Halvorsen en los estudios Duper de Bergen, siendo acompañado por cuerdas, vocales de acompañamiento y percusión para declinar de otra manera su dulce universo pop. En el disco aparecieron canciones originales, así como versiones como el estándar del jazz Night and day de Cole Porter, u otros de Elvis Costello y Prefab Sprout. El álbum fue Top 5 en la lista Billboard Jazz Contemporary albums.

Su publicación de febrero de 2007, Phantom punch, era un álbum de rock con un sonido más agresivo que sus trabajos anteriores, mostrándose influenciado por la energía y la interacción de Costello con su grupo durante su reciente gira. Lerche y los Faces Down grabaron y mezclaron el álbum en los estudios Duper y en Los Ángeles en abril y mayo de 2006 con el productor Tony Hoffer. El disco fue promocionado con una gira que recorrió cuatro continentes con los Faces Down, y en Estados Unidos tuvo como telonero a Thomas Dybdahl.

Ese mismo año, el director de cine y escritor Peter Hedges pidió a Lerche que aportase su composición a la banda sonora de la película norteamericana Dan in real life, protagonizada por Steve Carrell y Juliette Binoche. Hedges buscaba a alguien que fuese su Cat Stevens (Harold y Maude) o Simon & Garfunkel (El graduado). Eligió a Lerche, y su banda sonora fue una mezcla de canciones previamente lanzadas por Lerche, así como material nuevo y música instrumental, incluyendo el dueto agradable y refinado con Regina Spektor, Hell no. Lerche y los Faces Down también aparecieron en la misma película interpretando la canción Modern nature en un dueto con la actriz Marci Occhino (los vocales de la original, que figuró en el álbum Faces down, corrieron a cargo de Lillian Samdal). Lerche también actuó en Late show with David Letterman con la banda de acompañamiento de Norah Jones.

En septiembre de 2009, Lerche publicó Heartbeat radio, a través del sello Rounder, obteniendo aclamación crítica. Grabado en Bergen y producido por el guitarrista de Faces DownKato Adland y mezclado en Brooklyn por Joe Chiccarelli, a la vez que mantenía el brillo de estudio de su rompedor debut, también mostraba un sentido de la aventura musical que mezclaba guitarras acústicas con grandes gestos de pop orquestal, elementos del jazz de la década de 1950, psico-folk brasileño de los 60 y 70, y patrones técnicos del pop de los 80 como Prefab Sprout, Scritti Politti y Fleetwood Mac. En su crítica, Mikael Wood de Los Angeles Times escribió, "no importa en qué género esté trabajando, difuso garage-rock, desenfadado jazz vocal, folk-pop acústico; este joven cantautor noruego combina con artesanía mas coros pegadizos que muchos músicos que han estado trabajando dos veces de la manera que él lo ha hecho". Tim Sendra de Allmusic Guide catalogó a Heartbeat radio como su "mejor trabajo hasta la fecha". Recibió una nominación a los premios Spellemann por Mejor artista masculino, y promocionó el álbum mediante una gira en solitario.

En marzo de 2010, actuó en un concierto de tributo al vocalista y compositor de Big Star, Alex Chilton, en South by Southwest en Austin, Texas. Tres días después de la muerte de Chilton, interpretó Ballad of El Goodo junto con los restantes miembros de Big Star. Ese mismo mes, Lerche actuó en el Carnegie Hall durante un concierto en homenaje a The Who.

En paralelo con la composición de su séptimo álbum, Sondre se involucró en composiciones para varias películas, como los cortos Faultlines y Snapshots de Kate Barker, que mostraron música de Lerche y fueron ambas representadas en el programa de cortometrajes del Festival de Cine de Cannes en 2009 y 2010, y también contribuyó con la canción Dear laughing doubters para la película Dinner for Schmucks, protagonizada por Steve Carell. También participó en el disco para los Muppets de Disney, The green album, junto con artistas como Weezer, My Morning Jacket, OK Go y Andrew Bird. El álbum entró en el Top 10 de la lista Billboard.

En junio de 2011, Lerche lanzó su álbum autotitulado Sondre Lerche, en su propia discográfica Mona Records en colaboración con Tellé Records en Europa y Escandinavia. Elogiado por Rolling Stone, The New York Times, iTunes, Filter, Spin y Entertainment Weekly, entre otros, por su experimentación con el contraste de sonidos musicales, este álbum contenía los arreglos más interesantes de Lerche y su composición más pegadiza composición hasta la fecha, pero también algunos de sus sonidos más sombríos e introspectivos. En el estudio, Lerche quería explorar sus nuevas alianzas creativas en Williamsburg, el barrio de Brooklyn donde vivió durante los anteriores seis años. El álbum fue grabado en el estudio y mezclado en un corto pero intenso período de tres semanas. Las sesiones incluyeron a músicos compañeros, como el baterista de MidlakeMcKenzie Smith, el veterano productor/colaborador Kato Ådland, Dave Heilman (baterista de Regina Spektor), y el coproductor, mezclador y propietario de los estudios Rare Book RoomNicolas Verhnes (Spoon, Animal Collective). El disco fue seguido por giras por Estados Unidos y Europa. En noviembre de 2011, actuó por segunda vez en Late Show with David Letterman.

En la primavera de 2012, participó en el programa de televisión The Voice en la cadena TV2 noruega como uno de los cuatro jurados. Ese mismo año, fue lanzada una emisión de sellos de música popular noruega en la que fue incluido su retrato. Lerche celebró su 30º cumpleaños con el lanzamiento de su primer álbum en vivo, Bootlegs, en 2012, y reeditando sus cuatro primeros álbumes en vinilo con canciones adicionales.

Lerche escribió y grabó Please tras su divorcio de la modelo, acriz y directora Mona Fastwold. El álbum, conocido como su "disco de divorcio", fue lanzado en septiembre de 2014 a través de Mona Records, y obtuvo buenas críticas tanto en Noruega como en el extranjero, tanto que Popmatters lo calificó como "una obra maestra pop", y lo catalogó como uno de los mejores discos del año. Bad law fue editado como single principal del álbum en junio de 2014. Lerche fue nominado a los premios Spellenmann 2014 como Mejor solista pop y letrista. También compuso la banda sonora de la película éxito del festival indie Sundance, The sleepwalker.

A finales de 2016, avanzó su nuevo álbum con el lanzamiento de los singles I'm always watching youI'm always watching you too e Into you, seguidos el año siguiente por Soft feelings y Violent game. En marzo de 2017, Lerche publicó su octavo álbum de estudio, Pleasure, a través del sello PLZ.

Sondre Lerche actualmente vive en Brooklyn, Nueva York, donde reside desde 2005. Lerche es primo del rapero noruego Lars Vaular. En 2012, ambos colaboraron en el single Øynene lukket. También es un avezado jugador de snooker, y ha participado en varios torneos menores en Estados Unidos.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, https://no.wikipedia.org, http://www.billboard.com, https://www.last.fm, http://www.ondarock.it, http://www.scaruffi.com, http://production.paradigmagency.com, https://es.wikipedia.org, http://www.allmusic.com, http://www.refinery29.com, http://www.muzykanordycka.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Dead passengers, You know so well, Sleep on needles, Modern nature, No one's gonna come, All luck run out, Things you call fate (Faces down)

Don't be shallow (Don't be shallow EP)

Track you down, On the tower, Two way monologue, Days that are over, Counter spark, Stupid memory, Maybe you're gone (Two way monologue)

Everyone's rooting for you, Minor details, The curse of being in love, (I wanna) Call it love, Nightingales, You sure look swell (Duper sessions)

Airport taxi reception, The tape, Say it all, Phantom punch, Tragic mirror, John, let me go, She's fantastic (Phantom punch)

To be surprised, My hands are shaking, Hell no, Family theme (Dan in real life)

To hell, Visions to decline (Polaroid pool party EP)

Good luck, Heartbeat radio, Like Lazenby, I cannot let you go, If only, Easy to persuade, Words and music, I guess it's gonna rain today, Almighty moon (Heartbeat radio)

Ricochet, Private caller, Go right ahead, Coliseum town, Domino, Living dangerously, When the river (Sondre Lerche)

You sure look swell, Palindromes, After you've gone, Take everything back (The sleepwalker)

Bad law, Crickets, Legends, Sentimentalist, Lucifer, At a loss for words, Lucky guy (Please)

Despite the night (megamix), Despite the night (Fancy Colours remix), Despite the night (Niilas remix), Despite the night (Despite the night EP)

Soft feelings, I'm always watching you, Serenading in the trenches, I know something that's gonna break your heart, Bleeding out into blue, Reminisce, Violent game, Baby come to me (Pleasure)

Vídeos:

You know so well, Sleep on needles, No one's gonna come, All luck run out y Dead passengers, de su primer álbum Faces down:

You know so well - Sondre Lerche


Sleep on needles - Sondre Lerche


No one's gonna come - Sondre Lerche


All luck run out - Sondre Lerche


Dead passengers - Sondre Lerche


Two way monologue, Days that are over, On the tower y Stupid memory, del álbum Two way monologue:

Two way monologue - Sondre Lerche


Days that are over - Sondre Lerche


On the tower - Sondre Lerche


Stupid memory - Sondre Lerche


Minor details y Nightingales (versión del tema de Prefab Sprout), del álbum Dupper sessions:

Minor details - Sondre Lerche


Nightingales - Sondre Lerche


Say it all, Phantom punch y The tape, del álbum Phantom punch:

Say it all - Sondre Lerche


Phantom punch - Sondre Lerche


The tape - Sondre Lerche


Heartbeat radio, I cannot let you go, If only y Good luck, del álbum Heartbeat radio:

Heartbeat radio - Sondre Lerche


I cannot let you go - Sondre Lerche


If only - Sondre Lerche


Good luck - Sondre Lerche


You sure look swell, de la banda sonora de la película The sleepwalker:

You sure look swell - Sondre Lerche


Private caller, Domino y When the river, del álbum Sondre Lerche:

Private caller - Sondre Lerche


Domino - Sondre Lerche


When the river - Sondre Lerche


Bad law, Sentimentalist y Lucky guy, del álbum Please:

Bad law - Sondre Lerche


Sentimentalist - Sondre Lerche


Lucky guy - Sondre Lerche


Su single Despite the night:

Despite the night - Sondre Lerche


Soft feelings, I'm always watching you y Serenading in the trenches, del álbum Pleasure:

Soft feelings - Sondre Lerche


I'm always watching you - Sondre Lerche


Serenading in the trenches - Sondre Lerche

MARIANNE FAITHFULL

$
0
0
Marianne Evelyn Gabriel Faithfull (Hampstead, Londres, 1946) es una cantante, compositora y actriz británica que alcanzó la popularidad en la década de 1960 con el lanzamiento de su éxito As tears go by y se convirtió en una de las artistas femeninas principales durante la "invasión británica" en Estados Unidos. Comenzando su carrera como cantante cuando ella estaba en su adolescencia en la década de 1960, Marianne Faithfull se ha mantenido como una intérprete inventiva y original, a pesar de muchos altos y bajos personales y profesionales durante su larga carrera. Al principio de su carrera se ganó a gran parte del público gracias a su voz suave y con aplomo y su apariencia juvenil e ingenua. Pero conforme avanzaba la década de 1960, Faithfull llegó a ser más famosa por su vida personal que por su música.

La de Faithfull ha sido una larga y distinguida carrera que la ha visto surgir como una de los cantautoras más originales que produjo Reino Unido. Absolutamente poco sentimental, pero de alguna manera cariñosa, Marianne posee esa rara habilidad para convertir cualquier letra en algo irresistible y totalmente personal; y no sólo en sus propias canciones, porque ella se ha convertido en una maestra del arte de encontrarse a sí misma en las palabras y la música de otros artistas. Durante su carrera, Faithfull ha reinventado continuamente su personalidad musical; experimentando en muy diferentes géneros musicales y colaborando con diversos artistas como David Bowie, The Chieftains, Tom Waits, Lenny Kaye y Pink Floyd.

Faithfull comenzó su carrera en 1964 después de asistir a una fiesta de los Rolling Stones, donde fue descubierta por Andrew Loog Oldham. Después del lanzamiento de su single As tears go by, se convirtió en una estrella internacional. Su álbum de debut, Marianne Faithfull (1965), lanzado simultáneamente con su álbum Come my way, fue un éxito comercial, y fue seguido de varios álbumes publicados por Decca Records. Entre 1966 y 1970, tuvo una muy publicitada relación sentimental con Mick Jagger. Su popularidad fue reforzada por sus papeles en algunas películas, como I'll never forget what's 'is name (1967) y The girl on a motorcycle (1968), y en obras de teatro como Chekhov’s three sisters (1967), con Glenda Jackson, y Hamlet (1969), dirigida por Tony Richardson y coprotagonizada por Anthony Hopkins y Nicol Williamson. En 1967 se convirtió en la primera persona en utilizar la palabra “fuck” (joder) en una película mainstream (I'll never forget what's 'is name). Sin embargo, su popularidad fue eclipsada por sus luchas personales en la década de 1970, en la que sufrió de anorexia, alcoholismo y adicción a la heroína.

Después de una larga ausencia comercial, Faithfull reaparició con la edición de 1979 de su aclamado álbum Broken English. El álbum fue un éxito comercial y marcó un resurgimiento de su carrera musical. Broken English hizo ganar a Faithfull una nominación para el premio Grammy por Mejor interpretación vocal de rock femenina y es considerado a menudo como su "grabación definitiva". Marianne siguió con una serie de álbumes, incluyendo Dangerous acquaintances (1981), A child's adventure (1983) y Strange weather (1987). Faithfull también escribió tres libros sobre su vida: Faithfull: an autobiography (1994), Memories, dreams & reflections (2007), y Marianne Faithfull: a life on record (2014).

Faithfull ha sido incluida en la lista 100 greatest women of rock and roll de VH1. Recibió el premio World Lifetime Achievement de 2009, y también fue galardonada con el premio Commandeur de la Ordre des Arts et des Lettres. En noviembre de 2007, Faithfull fue nominada como Mejor actriz en los premios de Cine Europeo por su papel como Maggie en Irina Palm.

Faithfull nació en Hampstead, Londres. Su hermanastro es el artista Simon Faithfull. Su padre, el Mayor Robert Glynn Faithfull, fue oficial del ejército británico y profesor de literatura italiana en el Bedford College de la Universidad de Londres. La madre de Faithfull, Eva, era hija de un noble austro-húngaro, Artur Wolfgang Ritter von Sacher-Masoch (1875– 1953). Eva optó por nombrarse como Eva von Sacher-Masoch, baronesa Erisso. La madre de Faithfull había nacido en Budapest y se trasladó a Viena en 1918. La familia de Sacher-Masoch se había opuesto secretamente al régimen nazi en Viena. El trabajo de Glynn Faithfull como oficial de inteligencia para el ejército británico lo puso en contacto con la familia, y así conoció a Eva. El abuelo materno de Faithfull tenía raíces aristocráticas, en la dinastía Habsburgo, mientras que la abuela materna de Faithfull era judía. Erisso fue bailarina de la compañía de Max Reinhardt en sus primeros años y bailaba en producciones de obras del dúo teatral alemán formado por Bertolt Brecht y Kurt Weill. Un tío bisabuelo de Faithfull fue Leopold von Sacher-Masoch, el noble austriaco del siglo XIX cuya novela erótica Venus in furs generó la palabra "masoquismo". Respecto a sus raíces en la nobleza austríaca, Faithfull descubrió en la serie de televisión británica Who do you think you are? que el título fue Ritter von Sacher-Masoch, cuyo título correspondiente relativo inglés es el de Baronet, un caballero hereditario.

La familia de Robert Faithfull vivió en Ormskirk, Lancashire, mientras él completaba un doctorado en la Universidad de Liverpool. Marianne pasó parte de su infancia en la comuna en Braziers Park, Oxfordshire, formada por el Dr. John Norman Glaister, donde su padre, un devoto de esquemas sociales utópicos, también vivió y participó. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 6 años, tras lo cual se trasladó con su madre a Milman Road en Reading, Berkshire. Su educación primaria la desarrolló en Brixton, Londres, y viviendo en torno a circunstancias difíciles, la niñez de Faithfull se vio empañada por episodios de tuberculosis y su estatus como alumna subvencionada por la beneficiencia en la escuela St, Joseph's Convent, donde estuvo durante un período como huésped semanal. Mientras, en St. Joseph's, participó también como miembro del grupo estudiantil Progress Theatre.

Marianne Faithfull comenzó su carrera como cantante en 1964, mostrándose en sus primeros conciertos como intérprete de música folk en cafés. Pronto comenzó a formar parte de la explosiva escena social de Londres. A principios de 1964 asistió a una fiesta de lanzamiento de los Rolling Stones con el artista John Dunbar, y conoció a Andrew Loog Oldham, quien la descubrió y la contrató para Decca Records. Oldham, cautivado por su apariencia, le ofreció grabar un disco. Su primera conocida publicación, As tears go by, fue escrita y compuesta por Oldham, Jagger y Keith Richards (fue la primera canción que escribieron conjuntamente Jagger y Richards), y se convirtió en un éxito, llegando al puesto número 9 en las listas británicas. The Rolling Stones grabaron su propia versión de la canción un año más tarde, que también se convirtió en un éxito. Marianne lanzó una serie de exitosos singles, combinando el rock con el pop, incluyendo This little bird (número 4 en Inglaterra), Summer nights (número 10 en Inglaterra) y Come and stay with me (número 4 en Inglaterra), versión de una canción de Jackie DeShannon.

En 1965 aparecieron tres LPs, uno de sonidos folk, Come my way (1965), otro con sus éxitos pop, Marianne Faithfull (1965), y otro una mezcla de ambos, Go away from my world (1965) que contenía los singles Summer nights y Yesterday, versión de la canción de los Beatles. Por esa época llegó a ir de gira por Estados Unidos con Roy Orbison y Gene Pitney, con quien mantuvo un breve romance. Faithfull se casó con John Dunbar, quien regía la galería Attica, donde John y Yoko se conocieron, en mayo de 1965 en Cambridge, con Peter Asher como padrino de la boda. La pareja vivió en un apartamento en Belgravia, justo al lado de Knightsbridge, Londres SW1. En noviembre de 1965, dio a luz a su hijo, Nicholas. Dejó a su marido poco después de irse a vivir con Mick Jagger.

En 1966 se fue con Nicholas para estar con Brian Jones y Anita Pallenberg en Londres. Durante ese período de tiempo, Faithfull empezó a fumar marihuana y se convirtió en muy buena amiga de Pallenberg. Ella también comenzó una muy publicitada relación con Mick Jagger ese mismo año. La pareja se convirtió en notoria y en parte muy importante de la escena del Swinging London. Viajando por todo el mundo, llevó un estilo de vida jet-set, que incluyó grandes fiestas. Marianne contó que le fue infiel a Mick Jagger una noche, con Keith Richards, lo cual ella lo recuerda como "la mejor noche de su vida". Fue encontrada vistiendo sólo una alfombra de piel por la policía mientras practicaban una búsqueda de droga en la casa de Keith Richards en West Wittering, Sussex. En una entrevista 27 años más tarde con A.M. Homes para Details, Faithfull rememoraba sus días salvajes y admitió que el incidente de la alfombra de piel había devastado su vida personal: "me destruyó. Ser un hombre drogadicto y actuar como eso es siempre mejorar y glamouroso. Una mujer en esa situación se convierte en una puta y en mala madre".

North country maid (1966), con una versión de la canción de DonovanSunny Goodge Street, acercaba más a la cantante a posturas folk, una música por la que sentía gran afinidad.
En 1967, año en el que apareció su último disco de la década, Love in a mist (1967), Marianne Faithfull debutó como actriz cinematográfica al intervenir en la película Georgina (1967), dirigida por Michael Winner. En 1968, Faithfull, ya adicta a la cocaína, abortó una hija (a quien ella ya había nombrado Corrina) mientras dejaba la casa de Jagger en Irlanda. Ese mismo año, Marianne aportó coros para el exitoso single All you need is love y apareció su vídeo promocional.

Marianne se convertiría en cortesana  y la “inspiradora” intelectual de los Stones. La participación de Faithfull en la vida de Jagger se vería reflejada en algunas de las canciones más conocidas de los Rolling Stones. Sympathy for the devil, que aparece en el álbum de 1968 Beggars banquet, fue parcialmente inspirada por The master and Margarita, escrito por Mikhail Bulgakov, un libro con el que Faithfull introdujo a Jagger. Esa empatía por el diablo provenía de los libros que leía Marianne de Alestair Crowley, el padre del ocultismo, la bisexualidad y las drogas. El padre intelectual del inquietante cineasta Keneth Anger, que utilizó la música de Mick para su película Invocation of my demon brother, e incluso Marianne fue protagonista en Lucifer rising, junto con Anita Pallenberg. La canción You can't always get what you want del álbum de 1969 Let it bleed, fue supuestamente escrita y compuesta sobre Faithfull; las canciones Wild horses y I got the blues del álbum de 1971 Sticky fingers fueron también influenciadas por Faithfull, y ella coescribió Sister morphine, un desgarrador relato sobre la adicción a la heroína. Los créditos de la escritura de esta última canción fueron objeto de una prolongada batalla legal, y la resolución del caso nombró a Faithfull como coautora de la canción. En su autobiografía, Faithfull dijo que Jagger y Richards la lanzaron con sus propios nombres para que su agente no se llevase los derechos de autor y beneficios de la canción, especialmente cuando estaba sin hogar y luchando contra la adicción a la heroína en aquel momento. Faithfull apareció en el concierto The Rolling Stones Rock and Roll Circus, interpretando en solitario Something better.

En 1967 los Hollies le dedicaron su tema Carrie-Anne, y muchas figuras de la música, aparte de Jagger, se atribuían sus favores sexuales, entre ellas Allan Clarke (miembro de los Hollies), Brian Jones, Keith RichardsDavid BowieJimi Hendrix, Bob Dylan o Jeremy Clyde (del dúo Chad & Jeremy). También se le rumorearon presuntos encuentros amoríos con mujeres (Anita Pallenberg, Sadia o Angie Bowie).

En la época de la película Ned Kelly (1970), protagonizada por Mick Jagger, Marianne, que iba a ser la coprotagonista, sufrió una sobredosis que le tuvo al borde de la muerte. Nada más llegar a Sidney, Marianne, que había perdido la custodia de su hijo y con una fuerte depresión, decidió tomarse una excesiva dosis de pastillas para dormir, lo que le provocó entrar en coma. Mick estuvo todo el tiempo que pudo al pie de su cama. Mick escribió Brown sugar y Wild horses, dedicadas a ella. Faithfull terminó su relación con Jagger en mayo de 1970. La vida personal de Faithfull entró en declive, y su carrera cayó en picado. Hizo sólo algunas apariciones, incluyendo una actuación en 1973 en la NBC con David Bowie, cantando I got you babe de Sonny & Cher.

Faithfull vivió en las calles del barrio de Soho de Londres durante dos años, sufriendo adicción a la heroína y anorexia nerviosa. Pequeños derechos autor de Sister morphine eran su única fuente de ingresos. Amigos suyos intervinieron y la inscribieron en un programa de drogas de la NHS, a partir del cual pudo conseguir su receta diaria en las farmacias. Marianne no pudo controlar ni estabilizar su adicción en aquel momento. En 1971, el productor Mike Leander la encontró en las calles e intentó reflotar su carrera, produciendo parte de su álbum Rich kid blues. El lanzamiento del álbum fue aplazado hasta 1985. Se trasladó a Dublín a mediados de la década de 1970.

Una grave laringitis, junto con el persistente abuso de drogas durante este período, alteraron permanentemente la voz de Faithfull, mostrándose rota y más baja en diapasón, emocionalmente expresiva, desgarradora y cautivante. Mientras que el nuevo sonido fue elogiado como "whisky empapado" por algunos críticos, el periodista John Jones, de The Sunday Times, escribió que ella había "vulgarizado permanentemente su voz". De repente sonaba más relevante y contemporánea que la mayoría de las estrellas con las que ella había coincidido en los años 60.

En 1975, publicó el disco influido por el country Dreamin' my dreams (a.k.a. Faithless). Aunque el álbum atrajo poca atención en Reino Unido, fue un gran éxito en Irlanda, alcanzó el número 1 en la lista de álbumes y su canción Dreamin' my dreams, versión de una canción de Waylong Jennings, estuvo 7 semanas en el número 1 y llevó a Marianne volver a la carretera por primera vez en una década. Faithfull ocupó un pequeño piso sin agua caliente ni electricidad en Chelsea con su entonces novio Ben Brierly, bajista de la banda punk The Vibrators. Más tarde compartió pisos en Chelsea y Regent's Park con Henrietta Moraes.

La carrera de Faithfull volvió con toda su fuerza en 1979 (el mismo año fue arrestada por posesión de marihuana en Noruega) con el álbum Broken English, uno de sus álbumes más críticamente aclamados. El álbum fue influenciado parcialmente por la explosión punk y su matrimonio con Brierly en el mismo año. Además de los sonidos pop-punk de la canción Broken English, compuesta junto con el guitarrista Barry Reynolds (que se refería al terrorismo en Europa, siendo dedicada a Ulrike Meinhof), el álbum también incluía Why d'ya do it?, una canción de punk-reggae que suponía una terrible diatriba contra un amante infiel basado en un poema de Heathcote Williams. La estructura musical de esta canción es compleja; aunque superficialmente era hard-rock, se trata de un tango en tiempo de 4/4, con un riff de apertura de guitarra eléctrica a cargo de Barry Reynolds. Faithfull, en su autobiografía, comentó que su lectura fluida y rítmica de las letras de Williams era "una forma temprana de rap". Broken English también fue el álbum que reveló la amplitud del consumo de alcohol y drogas de Faithfull y su efecto en su voz, sustituyendo la voz melódica de sus primeros discos por una profunda y estridente voz que ayudó a capturar las emociones expresadas en los temas del disco. Durante esta reencarnación de la artista, la capacidad de Faithfull para encarnar el dolor y el patetismo llevó a muchos críticos a contemplarla como la última superviviente/cantante, como una versión rock de Marlene Dietrich.

Faithfull comenzó a vivir en Nueva York tras la publicación de la continuación de Broken English, Dangerous acquaintances en 1981 (con una colaboración de Steve Winwood), y A child's adventure en 1983 (colaborando con ella en este disco Wally Badarou), en unas nuevas exploraciones de la new wave del momento. A pesar de su regreso, ella todavía seguía luchando contra la adicción a mediados de la década de 1980, y en una ocasión se rompió la mandíbula disparándose en un tramo de las escaleras mientras estaba bajo la influencia de las drogas. En otro incidente, sufrió una parada cardíaca. Una desastrosa actuación en Saturday Night Live le fue censurada en muchos ensayos, pero se sospechó que las drogas habían causado que sus cuerdas vocales fallasen.

Rich kid blues (1984) era otra colección de sus primeros trabajos combinado con nuevas grabaciones, un doble disco mostrando facetas del pop y el rock'n'roll de su material hasta ese momento. En 1985, Faithfull interpretó Ballad of the soldier's life en el álbum de tributo a Hal Willner, Lost in the stars: The music of Kurt Weill. Lecturas comedidas de Faithfull se ofrecieron para el material, y esta colaboración anticipó varias obras posteriores.

En 1985, Marianne fue ingresada en la clínica de la Fundación Hazelden de Minnesota para su rehabilitación. Después recibió tratamiento en el Hospital McLean de Belmont, Massachusetts. Mientras vivía en un hotel cerca de Cambridge, Faithfull comenzó un romance (mientras aún estaba casada con Brierly) con un hombre diagnosticado con enfermedad mental y dependiente de las drogas, Howard Tose, quien más tarde se suicidó saltando desde una ventana del piso 14 de la vivienda que compartían. En 1987, Faithfull dedica un "gracias" a Tose en la carátula posterior del álbum Strange weather: "A Howard Tose con amor y gracias". El divorcio de Faithfull con Brierly también se produjo ese mismo año. En 1995, escribió y cantó sobre de la muerte de Tose en Flaming September, del álbum A secret life.

En 1987, Faithfull se reinventó de nuevo a sí misma, esta vez como cantante de jazz y de blues, en Strange weather, también producido por Willner, y en el que mostraba una tristeza atemperada por su optimismo. El álbum se convirtió en su disco más alabado por la crítica de la década. Completando el círculo, la renovada Faithfull hizo una regrabación de As tears go by para Strange weather, esta vez con una voz más tensa y grave. La cantante confesó sufrir una irritación persistente con su primer éxito. "Siempre pensé infantilmente que fue donde empezaron mis problemas, con esa maldita canción", dijo a Jay Cocks para la revista Time, pero llegó a asimilarlo, así como con su pasado. En una entrevista en 1987 con Rory O'Connor de Vogue, Faithfull declaró, "40 años es la edad para cantar, no 17". El álbum de covers fue producido por Hal Willner después de que ambos hubiesen pasado muchos fines de semana escuchando cientos de canciones de los anales de la música del siglo XX. Decidieron grabar temas diversos como I'll keep it with mine de Bob Dylan y Yesterdays, canción escrita por los compositores de Broadway, Jerome Kern y Otto Harbach. El trabajo también incluía melodías que ya habían sido hechas famosas por artistas como Billie Holiday y Bessie SmithTom Waits escribió la canción Strange weather. En 1988, Faithfull se casó con el escritor y actor Giorgio Della Terza, pero se divorciaron en 1991. Fue deportada de Estados Unidos debido a su consumo de drogas duras y se instaló en Dublín.

Cuando Roger Waters reunió un elenco de músicos para interpretar la ópera rock The Wall en vivo en Berlín en julio de 1990, Faithfull desempeñó el papel de madre sobreprotectora de los Pink Foyd. Su carrera musical se recuperó por tercera vez durante la década de 1990 con el álbum en vivo Blazing away, en el que Faithfull aparece revisitando canciones que había cantado a lo largo de su carrera. Blazing away fue grabado en la Catedral de St. Ann en Brooklyn. Las 13 selecciones incluyeron Sister morphine, un cover de Les prisiones du roy de Edith Piaf, y Why d'ya do it? de Broken English. Alanna Nash de Stereo Review elogió a los músicos que Faithfull había escogido para su vuelta; al veterano guitarrista de su grupo de acompañamiento Barry Reynolds se unió el ex-miembro de The BandGarth Hudson y el pianista Dr. John. Nash también quedó impresionado con el tono autobiográfico del álbum, "el alto animoso de Faithfull es un rasgueo agrietado y vacilante, la voz de una mujer que ha estado en el infierno y ha regresado de la excursión de la que, por supuesto, ella ha tenido". El crítico ensalzó a Faithfull como “una de las más exigentes e ingeniosas de las mujeres artistas”, y el crítico de Rolling StoneFred Goodman afirmó: "Blazing away es una fina retrospectiva, prueba de que todavía podemos esperar grandes cosas de esta canosa y hastiada condesa”.

A collection of her best recordings fue lanzado en 1994 por Island Records para coincidir con el lanzamiento de la autobiografía de Faithfull; los dos productos originalmente compartían la misma portada. El disco contenía la versión actualizada de Faithfull de As tears go by de Strange weather, que sonaba aún más conmovedora y melancólica, varios cortes de Broken English y A child's adventure, y una canción escrita por Patti Smith programada para su inclusión en un álbum a beneficio del organismo irlandés de la lucha contra el SIDA. Esta canción, Ghost dance, que fue sugerida a Faithfull por un amigo que más tarde murió de SIDA, se hizo con un trío de viejos conocidos: el baterista Charlie Watts y el guitarrista Ron Wood de los Stones, respaldados por la voz de Faithfull en la canción, mientras que Keith Richards la produjo. El álbum retrospectivo también contó con una canción en directo, Times Square, de Blazing away, así como una nueva canción original de Faithfull, She, escrita con el compositor y arreglista Angelo Badalamenti para ser lanzada el año siguiente en A secret of life, con canciones adicionales coescritas con Badalamenti. Faithfull también cantó Love is teasin, un estándar del folk irlandés, con The Chieftains en su álbum The long black veil de 1995. Faithfull cantó un dueto y un texto recitado en el álbum de la banda de San FranciscoOxbow de 1996 Serenade in red. Faithfull también cantó coros en la canción de MetallicaThe memory remains de su álbum de 1997 ReLoad, y apareció en el surrealista videoclip de la canción; la canción alcanzó el número 28 en Estados Unidos (número 3 en la lista Billboard Mainstream Rock) y el 13 en Reino Unido.

Continuando su fascinación con la música de la época de la República de Weimar en Alemania, Faithfull actuó en The Threepenny Opera en el Gate Theatre de Dublín, interpretando Pirate Jenny. Su interpretación musical condujo a un nuevo álbum, Twentieth Century blues (1996), que se centraba en la música de Kurt Weill y Bertolt Brecht, así como de Noël Coward, seguido en 1998 por una grabación de la ópera The seventh deadly sins, con la Vienna Radio Symphony Orchestra, dirigida por Dennis Russell Davies. Un exitoso concierto y una gira por cabarets acompañada por Paul Trueblood al piano, culminó en la película, en el Festival de Jazz de Montreal, del DVD Marianne Faithfull sings Kurt Weill.

En 1998 Faithfull lanzó A perfect stranger: The Island anthology, una recopilación de dos discos que narraba sus años con Island Records. El disco presentaba temas de sus discos Broken English, Dangerous acquaintances, A child's adventure, Strange weather, Blazing away y A secret life, así como varias caras B y temas inéditos.

El DVD de Faithfull de 1999 Dreaming my dreams recogía contenidos acerca de su infancia y sus padres, con imágenes de vídeo históricas que se remontaban a 1964, y entrevistas con la artista y varios amigos que la habían conocido desde la infancia. El documental incluía secciones sobre su relación con John Dunbar y Mick Jagger, y entrevistas breves con Keith Richards, con quien ella ha seguido manteniendo amistad desde la década de 1960. Concluyó con las imágenes de un concierto de 30 minutos, originalmente emitido en PBS, para la serie Sessions at West 54th. Ese mismo año, Faithfull ocupó la posición número 25 en la lista de VH1 de Las 100 mejores mujeres en el rock and roll.

Roger Waters escribió la canción Incarceration of a flower child en 1968; nunca fue grabada por Pink Floyd. La canción finalmente fue grabada por Marianne Faithfull en su álbum de 1999 Vagabond ways.

Faithfull lanzó varios álbumes en la década de 2000 que recibieron respuesta crítica positiva, comenzando con Vagabond ways (1999), que fue producido y grabado por Mark Howard. Incluyó colaboraciones con Daniel Lanois, Emmylou Harris, Roger Waters y el escritor (y amigo) Frank McGuinness. La canción Vagabond ways, que trataba sobre la esterilización de las mujeres en los años 70, terminó siendo una declaración positiva para una vida vivida fuera de las convenciones. Más tarde ese mismo año cantó Love got lost en el álbum Night and day II de Joe Jackson.

El milenio también marcó el comienzo de un período de renovado vigor creativo que vio a Marianne retomar su carrera como actriz en Intimacy (2001), película dirigida por Patrice Chéreau, que fue ganadora del premio a la Mejor película en el Festival de Cine de Berlín de ese año, Marie Antoinette (2006), dirigida por Sofia Coppola, y su aclamado papel protagonista en Irina Palm (2006), en la que protagonizaba a Maggie, una viuda de 50 años que se convierte en la mejor prostituta de Londres para salvar la vida de su nieto, para el que fue nominada en el EFA (premios del Cine Europeo) como Mejor actriz, premio que fue concedido finalmente a Helen Mirren. Marianne también volvió a los escenarios en The black rider (2004), un musical mágico escrito por sus viejos amigos Tom Waits y William Burroughs, y dirigido por Robert Wilson. Fue la artista invitada que encarnaba a Dios en la tercera y última temporada de la serie británica de culto Absolutely fabulous.

Su renacimiento continuó con Kissin' time, aparecido en 2002. El álbum contenía canciones escritas con Blur, Beck, Billy Corgan, Jarvis Cocker, Dave Stewart, David Courts y el cantante de pop francés Étienne Daho. En este disco, rindió homenaje a Nico (con Song for Nico), cuya obra admira. El álbum también incluyó una canción autobiográfica que ella coescribió con Jarvis Cocker, llamada Sliding through life on charm, en la que mostraba un fuerte sentido del humor.

En 2005, Faithfull lanzó Before the poison. El álbum era principalmente una colaboración con PJ Harvey y Nick Cave, aunque Damon Albarn y Jon Brion también contribuyeron. Before the poison recibió revisiones mezcladas de Rolling Stone y Village Voice, pero fue considerado por parte de la crítica como el mejor trabajo de su carrera junto con Broken English. En 2005 grabó (y coprodujo) Lola R forever, un cover de la canción de Serge Gainsbourg, Lola Rastaquouere, con Sly & Robbie para el álbum de tributo Monsieur Gainsbourg revisited. Ese mismo año, Andre Schneider hizo una versión de su canción The hawk. En 2007, Faithfull colaboró con el cantante y compositor británico, Patrick Wolf en el dueto Magpie de su tercer álbum The magic position, y escribió y grabó una nueva canción para la película francesa Truands llamada A lean and hungry look con Ulysse.

En marzo de 2007 regresó a los escenarios con un espectáculo itinerante titulado Songs of innocence and experience. Apoyado por un trío, el espectáculo tenía una sensación semiacústica y estuvo de gira por teatros europeos a lo largo de la primavera y el verano. El show ofreció muchas canciones que no había interpretado en vivo antes de incluir Something better, la canción que cantó en The Rolling Stones Rock and Roll Circus. El show también incluyó la canción de Harry NilssonDon't forget me, Marathon kiss de Vagabond ways, y una versión de la tradicional Spike driver blues.

Faithfull tenía una casa en el Condado de Waterford, Irlanda. La grabación de su álbum de estudio Easy come, easy go comenzó en los históricos estudios Sear Sound de Nueva York en diciembre de 2007; el álbum fue producido por Hal Willner, quien también produjo su álbum de 1987 Strange weather. Una versión de Dear God please help me de Morrissey de su álbum de 2006, Ringleader of the tormentors era uno de los temas destacados, así como Sing me back home de Merle Haggard, junto a versiones de otros artistas, como The Decemberists, Billie Holiday, Black Rebel Motorcycle Club y Dolly Parton, y reunió a Marianne Faithfull con Marc Ribot, Greg Cohen, Jim White y Barry Reynolds. El álbum estuvo disponible como CD de 10 canciones y como combinación de CD-DVD de 18 canciones, así como en formato vinilo para coleccionistas. El lanzamiento de Estados Unidos a través de Naive se produjo en noviembre de 2008, con Shock Records en Australia en febrero en febrero de 2009, y con Decca en Estados Unidos y Dramatico en Reino Unido en marzo de 2009. La recepción crítica fue bastante buena y supuso uno de los mayores éxitos comerciales para la artista británica.

Marianne dio una serie de actuaciones especiales durante 2008 y 2009 de sonetos de amor de Shakespeare's love sonnets, leyendo una selección con acompañamiento de violonchelo a cargo de Vincent Segal. En marzo de 2009, Faithfull cantó The crane wife 3 en The Late Show. A finales de ese mismo mes, comenzó la gira Easy Come, Easy Go, que tuvo lugar en Francia, Alemania, Austria, Nueva York, Los Ángeles y Londres.

En marzo de 2009, Faithfull afirmó en The Andrew Marr Show que, tras la muerte de su primo, ella había heredado el título de baronesa Von Sacher-Masoch, pero decidió no utilizarlo.

En mayo de 2009, Faithfull apareció en CBS News Sunday Morning y fue entrevistada por Anthony Mason en el segmento de "Perfil del domingo". En el estudio y en la calle (Nueva York) los segmentos de la entrevista con Faithfull y Mason se intercalaron con extenso material biográfico y musical. En 2010, fue honrada con el premio Icon of the Year de la revista Q.

En noviembre de 2009, Faithfull fue entrevistada por Jennifer Davies en World Radio Switzerland, donde ella describió los desafíos de ser estereotipada como una "madre, o la esposa pura". Por ello, insistió, ha sido difícil mantener una larga carrera como artista femenina, que, según manifestó, le proporcionó empatía con Amy Winehouse cuando se reunieron recientemente. En la entrevista, Faithfull también dijo que ella esperaba encontrar el amor pronto.

En enero de 2011, Faithfull publicó su 18º álbum de estudio Horses and high heels en el continente europeo, con críticas mezcladas de los medios más importantes. El álbum, producido de nuevo por Hal Willner, contenía cuatro canciones coescritas por Faithfull; el resto eran covers de conocidas canciones como Goin' de Dusty Springfield y Past, present and future de The Shangri-Las, y ofrecía los talentos de músicos locales como el renombrado guitarrista John Porter, así como cameos de Wayne Kramer, Dr. John y Lou Reed. En marzo se publicó en Reino Unido en formato CD. Faithfull promocionó el lanzamiento del disco con una extensa gira europea con una banda de cinco piezas, llegando a Reino Unido a finales de mayo para un extraño show en el Barbican Centre de Londres, con una actuación extra dos días después en Leamington Spa. También fueron planeadas entrevistas de medios de comunicación como parte de la promoción.

En mayo de 2011, Faithfull apareció en el show de Graham Norton de la BBC Radio 2. También se reunió con Metallica en diciembre de 2011 para su 30º aniversario en el Fillmore, donde ella interpretó The memory remains. Faithfull grabó una versión de una canción de Stevie Nicks del álbum Tusk de Fleetwood Mac como parte de un proyecto de tributo a Fleetwood Mac. La canción Angel fue lanzada en agosto de 2012 como parte del álbum de tributo Just tell me that you want me.

En 2012, Marianne cumplió una larga ambición al aparecer en una nueva producción totalmente escenificada de The seven deadly sins en el Landestheatre de Linz, coreografiada y dirigida por Jochen Ulrich. La producción fue bien recibida, con la revista Mojo declarando que suponía "un momento destacado en la carrera" de Marianne. Mientras actuaba en Linz, Marianne también filmó un episodio del programa de genealogía de la BBCWho do you think you are?, donde se investigó los primeros años de la vida de su madre Eva como bailarina en la década de 1920 en Berlín, investigando su existencia precaria en Viena durante la Segunda Guerra Mundial y la participación de familiares en la resistencia austríaca.

En junio de 2013, Marianne Faithfull dio un show con aforo completo en el Queen Elizabeth Hall, con el músico de jazz Bill Frisell tocando la guitarra, como parte del Festival Meltdown comisariado por Yoko Ono.

Las giras de Faithfull y sus horarios de trabajo se han interrumpido varias veces por problemas de salud. A finales de 2004 tuvo que suspender la parte europea de su gira mundial de promoción de Before the poison tras sufrir un colapso en el escenario en Milán, y fue hospitalizada por agotamiento. La gira continuó más tarde en 2005 tras recuperarse. En septiembre de 2006, canceló de nuevo una gira de conciertos, esta vez al ser diagnosticada con cáncer de mama. El mes siguiente fue operada en Francia, y no fue necesario ningún tratamiento adicional debido a que el tumor fue extirpado en una fase muy temprana. Menos de dos meses después de que Marianne anunciase su enfermedad, hizo su declaración pública de recuperación completa.

En octubre de 2007, Faithfull reveló en el programa de televisión británica This morning que había sufrido hepatitis C, y su primer diagnóstico lo había recibido doce años antes. Del episodio del cáncer y de la hepatitis escribió con más profundidad en su segundo libro de memorias, Memories, dreams and reflections. En mayo de 2008, Faithfull publicó en su página de MySpace que cancelaba varias actuaciones debido a "agotamiento mental, físico y nervioso, debido al cual los médicos habían ordenado a Marianne Faithfull que cesase inmediatamente todas las actividades de trabajo y rehabilitación. El tratamiento y la recuperación deben durar alrededor de seis meses". En agosto de 2013, Faithfull fue forzada a cancelar una serie de conciertos en Estados Unidos y Líbano debido a una lesión en la espalda que se produjo durante sus vacaciones en California.

En mayo de 2014, Faithfull sufrió una fractura de cadera tras una caída durante unas vacaciones en la isla griega de Rodas, de la que fue operada. Posteriormente, una infección producida en el lugar en que se colocó la prótesis, hizo que Marianne cancelase o pospusiese parte de su gira de 50º aniversario para ser de nuevo operada y tomarse un tiempo de rehabilitación.

En septiembre de 2014, Faithfull lanzó un álbum de nuevo material, titulado Give up my love to London. En el disco ofrecía una selección de canciones eclécticas y de amplio alcance que, una vez más, vio a Marianne trabajando con un conjunto de colaboradores que apoyaron hábilmente sus especiales dotes como cantante y letrista. La música fue escrita por artistas como Roger Waters, Brian Eno, Nick Cave, Anna Calvi, Steve Earle, Adrian Utley, Pat Leonard o Tom McRae. En diciembre del mismo año, comenzó una gira de un año completo en diciembre del mismo año para conmemorar su 50º aniversario en los escenarios.

Marianne fue también el tema de una foto de lujo del libro Marianne Faithfull: a life on record, editado por ella misma y Francois Ravard, y publicado por Rizzoli, con imágenes icónicas de Marianne llevadas a cabo por grandes fotógrafos como Helmut Newton, David Bailey, Ellen Von Unwerth, Bruce Weber, Cecil Beaton y Robert Mapplethorpe.

En un webchat organizado por The Guardian en febrero de 2016, Faithfull reveló planes para lanzar un álbum en vivo de su gira de 50º aniversario. El álbum, No exit, fue lanzado a finales de septiembre de 2016. El álbum apareció de la mano con el lanzamiento en DVD de su concierto del Mupa de Budapest de 2014, y 4 destacadas canciones de su actuación de 2016 en el Roundhouse en Londres, cuando actuó con su banda formada por Ed Harcourt, Rob Ellis, Jonny Bridgewood y Rob McVey. En el webchat, también comentó que tenía ideas para un disco en estudio que siguiese a Give up my love to London, pero no tenía ninguna intención de grabar nuevo material durante al menos un año y medio.

Faithfull actualmente vive en París, y aún sigue dando conciertos. Mientras artistas coetáneos que siguen actuando intentan reafirmar su carrera con base en sus primeros y más exitosos años, Marianne Faithfull continúa desarrollando su propia voz: ella misma aparte de sus contemporáneos insiste en su búsqueda continua para explorar nuevas áreas creativas en una carrera que siempre ha sido un proceso positivo de autoafirmación.

Fuentes: https://en.wikipedia.org, http://www.mariannefaithfull.org.uk, http://www.mariannefaithfull.net, http://www.alohacriticon.com, https://www.plasticosydecibelios.com, http://www.allmusic.com, https://es.wikipedia.org, http://www.circulobellasartes.com, https://www.biography.com, http://www.lahiguera.net, https://www.last.fm, http://thegreatrockbible.com, http://www.musicianguide.com, http://www.scaruffi.com, http://www.rincondesconexion.blogspot.com

Canciones recomendadas:

Come my way, Portland Town, House of the rising sun, Spanish is a loving tongue, Down in the Salley garden, Once I had a sweetheart (Come my way)

Come and stay with me, If I never get to love you, Down town, Plaisir d'amour, As tears go by, What have they done to the rain, In my time of sorrow, I'm a loser, This little bird (Marianne Faithfull)

Go away from my world, Yesterday, Come my way, The last thing on my mind, Summer nights, Scarborough fair, North Country maid (Go away from my world)

Green are your eyes, The last thing on my mind, The first time ever I saw your face, Sunny Goodge Street, She moved through the fair (North Country maid)

Yesterday, You can't go where the roses go, In the night time, This little bird, Ne me quitte pas, Counting, Reason to believe, Good guy (Love in a mist)

Tomorrow's calling, In the night time, Ne me quitte pas, Monday, Monday, Some other springs, Lucky girl (Faithfull forever)

Greensleeves, Blowin' in the wind (Marianne Faithfull's greatest hits aka The world of Marianne Faithfull)

Dreamin' my dreams, I'm not Lisa, The way you want me to be, Wrong road again, All I wanna do in life, Vanilla O'Lay, Lady Madeleine, That was the day (Nashville) (Dreamin' my dreams -aka Faithless)

Broken English, Witches' song, Guilt, The ballad of Lucy Jordan, What's the hurry, Working class hero, Why d'ya do it (Broken English)

Something better, Is this what I get for loving you, Sister morphine, The sha la la song (As tears go by)

Sweetheart, Intrigue, Easy in the city, Strange one, Tenderness, So sad, Truth, bitter truth (Dangerous acquaintances)

Times square, Falling from grace, Morning come, Ashes in my hand, Running for our lives, Ireland (A child's adventure)

Rich kid blues, Long black veil, Sad Lisa, It's all over now, baby blue, Visions of Johanna (Rich kid blues -aka True: The collection)

Boulevard of broken dreams, Yesterdays, Sign of judgement, Strange weather, Love, life and money, As tears go by (Strange weather)

When I find my life, Blazing away (Blazing away)

Ghost dance, She (Faithfull - A collection of her best recordings)

Sleep, Love in the afternoon, Flaming September, She, Bored by dreams (A secret life)

Alabama song, Pirate Jenny, Salomon song, The ballad of the soldier's wife, Don't forget me (20th Century blues)

Pride, Covetousness, The ballad of sexual dependence, Alabama song, Pirate Jenny (The seven deadly sins)

Sister morphine 12" version, Trouble in mind (the return), Conversation on a barstool, A perfect stranger, Isolation (A perfect stranger: The Island anthology)

Vagabond ways, Incarceration of a flower child, File it under fun from the past, Electra, Wilder shores of love, Marathon kiss, Tower of song (Vagabond ways)

Sex with strangers, The pleasure song, I'm on fire, Wherever I go, Song for Nico, Sliding through life on charm, Nobody's fault, Something good (Kissin time)

The mystery of love, My friends have, Crazy love, Last song, No child of mine, There is a ghost, Desperanto (Before the poison)

Down from Dover, Hold on, hold on, The crane wife 3, Easy come, easy go, Children of stone, How many worlds, Ooh baby baby, Salvation (Easy come, easy go)

The stations, Why did we have to part, That's how every empire falls, Prussian blue, Love song, Goin' back, Horses and high heels (Horses and high heels)

Sparrows will sing, Love more or less, Late Victorian holocaust, The price of love, Falling back, Deep water, Mother wolf (Give my love to London)

I'd like to dial your number, Oh look around you (The rarities collection)

Falling back, Love more or less, As tears go by, Sister morphine, Sparrows will sing, The ballad of Lucy Jordan (No exit)

Vídeos:

Come my way, del álbum Come my way:

Come my way - Marianne Faithfull


Come and stay with me, As tears go by y Little bird, del álbum Marianne Faithfull:

Come and stay with me - Marianne Faithfull


As tears go by - Marianne Faithfull


This little bird - Marianne Faithfull


Go away from my world y Summer nights, del álbum Go away from my world:

Go away from my world - Marianne Faithfull


Summer nights - Marianne Faithfull


Yesterday, versión de la canción de The Beatles, del álbum Love in a mist:

Yesterday - Marianne Faithfull


Blowin' in the wind, versión de la canción de Bob Dylan, que aparece en su álbum recopilatorio Marianne Faithfull's greatest hits:

Blowin' in the wind - Marianne Faithfull


Dreamin' my dreams, All I wanna do in life y Lady Madeleine, del álbum Dreamin' my dreams:

Dreamin' my dreams - Marianne Faithfull


All I wanna do in life - Marianne Faithfull


Lady Madeleine - Marianne Faithfull


Broken English, The ballad of Lucy Jordan y Why d'ya do it, del álbum Broken English:

Broken English - Marianne Faithfull


The ballad of Lucy Jordan - Marianne Faithfull


Why d'ya do it - Marianne Faithfull


Sister morphine, single que figura en su álbum recopilatorio As tears go by:

Sister morphine - Marianne Faithfull


Sweetheart, Intrigue y So sad, del álbum Dangerous acquaintances:

Sweetheart - Marianne Faithfull


Intrigue - Marianne Faithfull


So sad - Marianne Faithfull


Running for our lives y Times square, del álbum A child's adventure:

Running for our lives - Marianne Faithfull


Times square - Marianne Faithfull


She, del álbum A secret life:

She - Marianne Faithfull


Vagabond ways, del álbum Vagabond ways:

Vagabond ways - Marianne Faithfull


Sex with strangers y Sliding through life on charm, del álbum Kissin time:

Sex with strangers - Marianne Faithfull


Sliding through life on charm - Marianne Faithfull & Jarvis Cocker


There is a ghost, del álbum Before the poison:

There is a ghost - Marianne Faithfull


Why did we have to part y Prussian blue, del álbum Horses and high heels:

Why did we have to part - Marianne Faithfull


Prussian blue - Marianne Faithfull


Sparrows will sing y Love more or less, del álbum Give my love to London:

Sparrows will sing - Marianne Faithfull


Love more or less - Marianne Faithfull
Viewing all 164 articles
Browse latest View live